Camille Saint-Saëns

Page 1

SAINT- SAËNS

ZIG-ZAG TERRITOIRES - ZZT335

COMPLETE WORKS FOR VIOLIN & ORCHESTRA, CELLO & ORCHESTRA SOLOISTS OF THE QUEEN ELISABETH MUSIC CHAPEL ORCHESTRE PHILHARMONIQUE ROYAL DE LIÈGE CHRISTIAN ARMING


CAMILLE SAINT-SAËNS (1835-1921)

ZZT 335

COMPLETE WORKS FOR VIOLIN & ORCHESTRA, CELLO & ORCHESTRA SOLOISTS OF THE QUEEN ELISABETH MUSIC CHAPEL Violin - Elina Buksha, Jolente De Maeyer, Harriet Langley, Maria Milstein, Liya Petrova, Tatiana Samouil Cello - Pau Codina, Wojciech Fudala, Adam Krzeszowiec, Deborah Pae, Noëlle Weidmann ORCHESTRE PHILHARMONIQUE ROYAL DE LIÈGE Christian Arming, Conductor 3CD - Total time 3h53’

No major composer of the last two centuries, in any land, has matched Saint-Saëns’s devotion to the concertante form. This recording project, presenting his complete works for violin and orchestra and for cello and orchestra, provides a rare (indeed a unique!) opportunity to perceive the gradual development of Saint-Saëns’s style. The project also marks the beginning of a collaboration between Zig-Zag Territories and the Queen Elisabeth Music Chapel. This institution based in Brussels (Belgium) is an internationally renowned centre for artistic training, reserved for top-level young musical talents.

Aucun autre compositeur ne montra au cours des deux derniers siècles un intérêt comparable à celui de Camille Saint-Saëns pour la forme concertante. Le présent enregistrement, l'oeuvre complet pour violon et orchestre, et pour violoncelle et orchestre, offre aux amateurs de musique l’opportunité unique de saisir l’évolution du style de Saint-Saëns. Ce projet ambitieux marque aussi le début d’une collaboration entre Zig-Zag Territoires et la Chapelle Musicale Reine Elisabeth. Cette dernière – basée à Bruxelles en Belgique – est un centre de formation artistique de rayonnement international, réservé à de jeunes talents musicaux de très haut niveau.

ZZT


CAMILLE SAINT-SAËNS (1835-1921) COMPLETE WORKS FOR VIOLIN & ORCHESTRA, CELLO & ORCHESTRA

ZZT 335

CD 1 1.

Violin Concerto no.1 in A major, op.20 - Violin: Liya Petrova Allegro – Andante espressivo – Tempo primo

2. 3. 4.

Violin Concerto no.2 in C major, op.58 - Violin: Jolente De Maeyer Allegro moderato e maestoso Andante espressivo Allegro scherzando, quasi allegretto

5. 6. 7.

Violin Concerto no.3 in B minor, op.61 - Violin: Tatiana Samouil Allegro non troppo Andantino quasi allegretto Molto moderato e maestoso

13’21

15’58 8’45 7’07

9’37 8’50 11’32

Total time: 75’14 CD 2 1.

Introduction and Rondo Capriccioso in A minor for Violin and Orchestra, op.28 - Violin: Liya Petrova

2.

Romance in D flat major for Violin (or Flute) and Orchestra, op.37 Violin: Harriet Langley

6’11

3.

Prelude from Le Déluge, op.45 - Violin: Elina Buksha

7’37

4.

Romance in C major for Violin and Orchestra, op.48 Violin: Harriet Langley

7’55

9’53


5.

Étude en Forme de Valse, op.52 no.6 (arrangement for violin and orchestra by Eugène Ysaÿe) Violin: Maria Milstein

8’45

6.

Morceau de Concert in A minor for Violin and Orchestra, op.62 Violin: Elina Buksha

11’48

7.

Havanaise in E major for Violin and Orchestra, op.83 Violin: Harriet Langley

10’47

8.

Caprice Andalou in G major for Violin and Orchestra, op.122 Violin: Elina Buksha

10’52

9.

Allegro Appassionato in B minor for Cello and Orchestra, op.43 Cello: Noëlle Weidmann

4’38

Total time: 78’30 CD 3

1. 2. 3.

Cello Concerto no.1 in A minor, op.33 - Cello: Adam Krzeszowiec Allegro non troppo Allegretto con moto Tempo primo

4. 5.

Cello Concerto no.2 in D minor, op.119 - Cello: Deborah Pae Allegro moderato e maestoso - Andante sostenuto Allegro non troppo - Molto allegro

5’47 5’21 9’08

12’30 6’42

ZZT 335


6. 7. 8. 9. 10.

Suite for Cello and Orchestra, op.16b - Cello: Pau Codina Prélude (Moderato assai) Sérénade (Andantino) Gavotte (Allegro non troppo) Romance (Molto adagio) Tarantelle (Presto non troppo)

2’13 3’13 3’19 6’04 3’56

11.

Romance in F major for Cello (or Horn) and Orchestra, op.36 Cello: Wojciech Fudala

3’33

12.

La Muse et le Poète for Violin, Cello, and Orchestra, op.132 Violin: Maria Milstein - Cello: Noëlle Weidmann

17’27

Total time: 79’17 SOLOISTS OF THE QUEEN ELISABETH MUSIC CHAPEL www.cmre.be Violin Elina Buksha, Jolente De Maeyer, Harriet Langley, Maria Milstein, Liya Petrova, Tatiana Samouil Cello Pau Codina, Wojciech Fudala, Adam Krzeszowiec, Deborah Pae, Noëlle Weidmann ORCHESTRE PHILHARMONIQUE ROYAL DE LIÈGE Christian Arming, conductor

ZZT 335


INTRODUCTION As an institution devoted to training young musicians and above all to helping them embark on their professional career, the Queen Elisabeth Music Chapel has developed over the past decade a unique top-quality partnership with the Outhere Music group (on Fuga Libera and now Zig-Zag Territoires). The successive recordings have not only provided splendid opportunities for young soloists to display their talents but have also enjoyed considerable critical and public success.

ZZT 335

After the complete Vieuxtemps violin concertos in 2010, we decided, at the prompting of Augustin Dumay and Gary Hoffman, to record a new complete cycle: the works of Camille Saint-Saëns for violin and/or cello with orchestra. We felt that, while most of these works are still too little known and infrequently played, the development of Saint-Saëns’s style over his compositional career is clearly apparent in them. Moreover, the young musicians in residence at the Chapel possessed the qualities and the potential to take up such a challenge. The Liège Royal Philharmonic and its conductor Christian Arming were obviously the ideal partners for a project of this kind, for several reasons: - We had already made the Vieuxtemps set together - The orchestra makes a particular speciality of the French repertoire - Our two institutions have worked together for many years, and always on projects of the highest excellence. I should like to take this opportunity, in the name of the Music Chapel, to thank all those who have worked to achieve the success of this ambitious undertaking. Bernard de Launoit

Anglais - Français - Néerlandais


CAMILLE SAINT-SAËNS (1835-1921): CONCERTANTE PIECES No major composer of the last two centuries, in any land, has matched Saint-Saëns’s devotion to the concertante form. He explored this form again and again, with a dedication that other Frenchmen of his time never even began to match. Berlioz left no concertos at all (his Harold in Italy is best viewed as a symphony with solo viola). The same is true of Gounod and Chabrier. Franck’s two piano concertos belong to his boyhood; when he turned again, fairly late in life, to the piano-andorchestra combination (Les Djinns, Variations Symphoniques), he treated the piano part in a remarkably non-soloistic way, just as Franck’s pupil Vincent d’Indy would do in his Symphony on a French Mountain Song . Fauré left a Fantaisie and a Ballade for piano and orchestra, but nothing with the word ‘concerto’ in its title. Massenet’s solitary and uncharacteristic concerto (also for piano) falls well below the standard of his operas and has been largely forgotten. Debussy’s Fantaisie for piano and orchestra is an early, atypical piece which he soon disowned, and it had to wait until modern times before it was revived, notably by the eminent pianist Walter Gieseking. Ravel’s two piano concertos did not appear until after SaintSaëns’s death. Therefore Saint-Saëns, in France, very largely had the concerto field to himself. Among his contemporaries, only Édouard Lalo ( Symphonie espagnole, Cello Concerto, Rhapsodie norvégienne ) came close to rivalling him, in terms of fondness for – and artistic success within – the genre.

ZZT 335

When Saint-Saëns began composing in 1839 (before his fourth birthday!), the first generation of Romantic virtuosos – Paganini being the chief of them – remained alive. Liszt (whom Saint-Saëns came to know and revere) continued to astonish Europe with his pianism, as he persisted in doing until his retirement from the concert platform in 1847. But from the very outset of Saint-Saëns’s creative life it became obvious that virtuosity per se held little interest for him. Not that he lacked virtuosic

Anglais - Français - Néerlandais


brilliance. On the contrary. When a mere ten years old, he had mastered all thirtytwo of Beethoven’s piano sonatas, and at his debut recital he offered to play any of those sonatas by heart. Nevertheless, his innate serious-mindedness pre-

ZZT 335

vented him from going down the road travelled by more frivolous musicians, including Paganini, who treated his audiences to barnyard imitations at least as readily as to more intellectually demanding music. In training and temperament, Saint-Saëns owed more to German musical examples than to French ones. By the time he reached the age of twenty-two, he had already written (most unusually for a Frenchman at the time) three symphonies. He numbered Mendelssohn and Schumann among his early – and enduring – musical heroes. Beethoven’s symphonies continued to be something of a novelty in the Paris of his youth, but he could discuss them with an expert’s knowledge. Moreover, though he eventually loathed almost everything that Wagner represented, such loathing did not develop till after he had been Wagner’s champion. All this differentiated Saint-Saëns from most of his compatriots, whose musical enthusiasms revolved around the often gaudy theatrical spectacles of Meyerbeer, Daniel Auber, and Adolphe Adam. Yet it ensured a respectful hearing for his first pieces among the more refined souls of Parisian musical life, Berlioz included. The present CDs provide a rare (indeed a unique) opportunity for modern musiclovers to perceive the gradual development of Saint-Saëns’s style. At one chronological end comes the very obviously Germanic, Beethovenian approach of the early romances and of the first two violin concertos. At the other end, we observe the Hellenic wistfulness of the septuagenarian composer’s La Muse et le Poète, which, despite its retrospective nature, sounds like no other man’s output. It validates a finding by the early twentieth-century French critic Georges Servières: ‘No one has been able to write a pastiche of Saint-Saëns.’ For all the impact that

Anglais - Français - Néerlandais


Saint-Saëns had on younger figures – above all on Fauré, his lifelong friend – he established no school, no clique, and no ideology to perpetuate his influence among his juniors. Hence the following peevish observation from Romain Rolland’s

ZZT 335

1907 diary: ‘[Saint-Saëns’s] music hasn’t the slightest interest . . . one can talk for hours, among musicians, of French music without even thinking of pronouncing the name of Saint-Saëns.’ A truer assessment came from Saint-Saëns himself (École

buissonnière [Pierre Lafitte, 1913], pp.269-275), when paying surprisingly affable tribute to his old foe Massenet, then recently deceased. His words on that occasion are, as has often been mentioned, at least as applicable to their author’s creativity as to Massenet’s: ‘Today, of course, the leaders of fashion only respect revolutionaries. It is indeed a fine thing to despise the mob, to swim upstream and compel this mob by force of genius to follow you, resist as they may. But one can be a great artist without that . . . Just as the Father’s house has many mansions, so there are several in the house of Apollo. Art is immense. It has the right to descend to the depths and to find its way into the secret corners of clouded and despairing souls. But this right is not a duty.’ CD1 Violin Concerto no.1 in A major, op.20 (1859) As with Beethoven’s piano concertos, so with Saint-Saëns’s violin concertos: the order of publication (and thus of numbering) differs from the order of composition. He produced the work which eventually became known as no.1 for Pablo de Sarasate, who had already joined the ranks of Europe’s leading violinists while little more than a child. Subsequently Saint-Saëns recollected the lad’s approach to him: ‘youthful and fresh-looking as the spring, and already a celebrity, though a nascent moustache had only just begun to appear. He had been good enough to ask

Anglais - Français - Néerlandais


me, in the most casual way imaginable, to write a concerto for him. Greatly flattered and delighted at the request, I gave him a promise and kept my word [in 1859] with the Concerto in A Major to which – I do not know why – the German title of Concertstück has been given.’ Almost certainly the Teutonic appellation arose through the music’s resemblance, in form and length, to Schumann’s identically named pieces. Like those pieces, Saint-Saëns’s composition is in one movement (although three distinct sections are discernible), and is much shorter than the average concerto: only around twelve minutes in most performances. The composer retained a special fondness for it, actually preferring it to his two later concertos for the instrument, according to his friend and biographer Emile Baumann. Undeniable is the influence of Mendelssohn on Saint-Saëns’s approach to the orchestration: nowhere so complicated as to overwhelm the soloist. Violin Concerto no.2 in C major, op.58 (1858) Actually composed before the First Concerto, this piece was not published until long afterwards; hence its much higher opus number. It received its premiere in 1880, but had been written back in 1858. The soloist at the 1880 performance, Martin-Pierre Marsick, came from Belgium. Resident from the late 1860s in Paris, he promoted chamber music there with exceptional diligence (a fact that in itself partly explains Saint-Saëns’s respect for him), and became professor of violin at the city’s Conservatoire, where his students included Jacques Thibaud and George Enescu. A critic for the important musical periodical Le Ménestrel called the concerto ‘a remarkable work. The theme of the finale could perhaps be faulted for lack of originality; yet the piece is well-styled, and the beautiful rendition by M. Marsick was a credit to it.’ Since then it has lain largely neglected, but no one can deny the idiomatic effectiveness of the solo role, or the curious anticipation of Rimsky-Korsakov’s Scheherazade in the middle movement’s duet passages between violin and harp.

ZZT 335

Anglais - Français - Néerlandais


Violin Concerto no.3, in B minor, op.61 (1880) The third – and nowadays easily the most popular – of Saint-Saëns’s violin concertos dates from 1880 and was first heard in public the following year. In its formal aspects, it is the most conventional of the three, with a clear-cut tripartite structure that echoes eighteenth-century principles, and with an unmistakable opportunity for an old-fashioned cadenza. Saint-Saëns intended the work, as he intended the First Concerto, for Sarasate’s use. George Bernard Shaw, when reviewing a London performance of the Third Concerto, had kind words for the first movement (which he praised for ‘poetic atmosphere and compelling melodiousness’); but he accused the piece as a whole of containing ‘trivially pretty scraps of serenade music sandwiched between pages from the great masters’. Posterity has ignored Shaw’s complaints, as have violinists themselves, who from Sarasate’s time to our own have relished the way in which the solo part is – to quote English critic Ronald Crichton – ‘spun seemingly out of the entrails of the violin’. Presumably in deference to Sarasate’s Spanish background, Saint-Saëns gave a vaguely foreign and Iberian flavour to several of the concerto’s themes, while the explicitly operatic nature of the finale’s first section hints at Saint-Saëns’s lifelong love of the theatre, a love largely unrequited, since among his dozen operas only Samson et Dalila ever achieved lasting commercial acclaim.

ZZT 335

CD 2

Introduction and Rondo Capriccioso in A minor for Violin and Orchestra, op.28 (1863) So mutually agreeable did Saint-Saëns and Sarasate find their collaboration with the First Concerto, that in 1863 the composer willingly undertook another concertante work for the young Spanish wizard: the Introduction and Rondo Capriccioso. Sarasate gave its first performance four years later, and from then until our

Anglais - Français - Néerlandais


own time its popularity has remained intact. There are two movements: a mostly slow prelude, marked Andante malinconico, nevertheless characterised by bursts of elaborate figuration for the soloist; and the main section in 6/8 time, with its insinuating syncopated melody followed by ever more complex virtuoso boldness, including capering arpeggios and passages of triple-stopping. The conclusion proclaims a triumphant A major.

ZZT 335

Romance in D flat major for Violin (or Flute) and Orchestra, op. 37 (1871) Romance in C major for Violin and Orchestra, op. 48 (1874) Romance in F major for Cello (or Horn) and Orchestra, 36 (1874) (CD 3) Among the few pre-Paganini works for violin and orchestra which still enjoyed popularity in Saint-Saëns’s time were Beethoven’s Romances. Saint-Saëns took from these models not only the title, but also the primarily lyrical impulse. Whenever drama threatens to appear in these miniatures it is soon swept aside by gracious melody of a rather old-fashioned and, particularly in op.48, diatonic type. Op.36 has especially engaging accompanimental touches, notably the lavish use of pizzicato. Prelude from Le Déluge, op.45 (1875) French oratorios are rare, but periodically significant. They include Berlioz’s L’Enfance du Christ , Franck’s Les Béatitudes , and Saint-Saëns’s own Le Déluge , conducted by the then-renowned Édouard Colonne at its first performance in 1876. Dealing with the same biblical story of Noah and the Flood which in the twentieth century inspired Stravinsky and Britten, Le Déluge achieved substantial popularity in the composer’s lifetime, but then largely disappeared. The one section of it which attained a certain independent life for a while was the prelude heard on this recording: Brucknerian in its predominant solemnity, though the expansive violin solo has less in common with Bruckner than with the Méditation from Massenet’s Thaïs.

Anglais - Français - Néerlandais


Étude en Forme de Valse, op.52 no.6 (1877) Solo piano music forms only a minuscule part of Saint-Saëns’s output, compared with orchestral music. This particular solo piano étude – the last in a set of six which appeared in 1877 – appealed to the great Belgian violinist Eugène Ysaÿe (a native of Liège, like his friend Franck), who scored it for violin and orchestra. In this latter version, it is sometimes known by the title Caprice. The soloist’s wild virtuosic energy never relaxes for more than a moment; and so utterly convincing is the result in violin terms that no listener would ever guess, on internal evidence, a pianistic origin for the work.

ZZT 335

Morceau de Concert in A minor for Violin and Orchestra, op.62 (1880) Occasionally known as ‘Violin Concerto no.4’, this work – composed at the same time as op.61 – represents Saint-Saëns at his most exuberant: it rarely purports to be anything more than a showpiece for any violinist daring enough to approach it, though the songlike G major section in the middle (which comes back in E major near the conclusion) has more to it than mere devilry. At the end is the opportunity for a cadenza ‘ad lib’, as opposed to the written-out cadenzas which Saint-Saëns himself supplied elsewhere. Some players use, at this point, the example furnished by violinist and teacher Jean Noceti. Havanaise in E major for Violin and Orchestra, op.83 (1887) Despite what might be expected from so Hispanic-sounding a piece, the Havanaise was not in fact a Sarasate commission. Instead, Saint-Saëns composed it for a younger, Cuban-born virtuoso, Rafael Díaz Albertini, with whom he sometimes collaborated as a pianist. He began it in late 1885, and he finished the orchestral version (originally he designed it for violin and piano) in 1887. Ever since Díaz Albertini Anglais - Français - Néerlandais


gave the work its premiere, it has been among Saint-Saëns’s most popular creations, demonstrating a remarkably felicitous equilibrium between exotic colour and Gallic elegance. As its title implies, it is based upon the languorous, triple-against-

ZZT 335

duple dance rhythm of the habanera, as immortalised by Bizet’s Carmen. The demanding solo part includes double-stopped chromatic scales, though it is typical of Saint-Saëns’s artistic tact that bravura display does not have the last word: the piece finishes in an atmosphere of quiet mystery.

Caprice Andalou in G major for Violin and Orchestra, op.122 (1904) First performed in November 1904, the Caprice Andalou met with a polite rather than enthusiastic critical reception. A typical notice in Le Courrier musical ran, in part: ‘It seems to me that Andalusian folk music has prettier themes than those the master chose. It also seems to me that the great symphonist mainly wanted to have fun writing something pretty, rather than to call forth a vivid exotic vision... But he scattered delightful pearls throughout the orchestra.’ The full-throated opening theme on the violin’s bottom string soon gives way to dazzling filigree, in which the accompaniment’s meticulous detail fully matches in eventfulness the soloist’s sparkle.

Allegro Appassionato in B minor for Cello and Orchestra, op.43 (1875) Composed in 1875 and dedicated to Saint-Saëns’s cellist friend Jules Lasserre, this showpiece has a positively operatic character to it, as if the soloist were a Verdi baritone intensely exhorting his hearers. Originally Saint-Saëns intended it, as he had intended the Suite, for cello and piano. The scoring for orchestra came much later.

Anglais - Français - Néerlandais


CD 3 Cello Concerto no.1 in A minor, op.33 (1872) Like the ‘Organ’ Symphony and Le Carnaval des animaux, the first of Saint-Saëns’s two cello concertos – it dates from 1872 – has never entirely disappeared from concert programmes, even at periods when most of his other music has fallen out of fashion. The short-lived, world-famous cellist Jacqueline du Pré once deplored the lack of interest in this piece shown by her husband Daniel Barenboim: ‘Why’, she asked him, ‘do you never conduct the only concerto in which I know that every note I play will be heard?’ This lucidity of texture had earlier been praised by the British musicologist Sir Donald Tovey: ‘The solo instrument displays every register throughout its compass without the slightest difficulty in penetrating the orchestral accompaniment. All the adroitness of Saint-Saëns is shown herein.’ Auguste Tolbecque, the work’s dedicatee, gave its premiere at a January 1873 concert which found the critic for the Revue et Gazette musicale in a complimentary mood: ‘We must say that the concerto . . . seems to us to be a beautiful and good work of excellent sentiment and perfect cohesiveness, and as usual the form is of the greatest interest.’ This form harks back to what Saint-Saëns did in the First Violin Concerto: once again, the three movements are meant to be played without a break. Especially notable is the central minuet, at once heartfelt and breathtakingly elegant. Cello Concerto no.2 in D minor, op.119 (1902) The sheer difficulty of the cello part in this seldom revived 1902 composition has dissuaded all except the most intrepid soloists from tackling it; but those who have coped with the part’s abundant technical problems – sometimes the writing for cello is so complex as to occupy two musical staves – have found it to be an unexpected reward. To a greater extent than its A minor predecessor, it possesses

ZZT 335

Anglais - Français - Néerlandais


conspicuous structural novelty. There are only two movements, although Saint-Saëns subdivided each movement into two unmistakable sections. ‘Full of dangerous acrobatics . . . here we have bad music well written’, complained the critic of Le Courrier musical after the work’s premiere, with Joseph Hollmann of the Netherlands as soloist. It shares with the Suite a passage of Schumann-like intimate fantasy (the songful Andante sostenuto), and the use of a ‘perpetual motion’ finale. The orchestration is consistently thicker, and more robust, than in the A minor piece; yet once again it has been precisely calculated, ensuring that the soloist can always be heard above it.

ZZT 335

Suite for Cello and Orchestra, op.16b (1862) This consistently beguiling five-movement Suite initially appeared in 1862, scored for cello and piano. Saint-Saëns remained enthusiastic enough about it to do to it what he very seldom did to other pieces: he returned to it, fifty-seven years later, and equipped it with orchestral accompaniment. Its Prélude sounds as if SaintSaëns had in mind Bach’s cello writing, based as it is upon a continuous flow of semiquavers. In the Sérénade, flute, oboe, and clarinet take turns with the cello at expanding upon the decidedly voluptuous, waltz-like main theme. The Gavotte is an early instance of Saint-Saëns’s lifelong preoccupation with Baroque music, although no Baroque composer could have imagined the concluding bars’ cello harmonics. With the poignant little Romance, the atmosphere is that of Schumann’s Fantasiestücke. All poignancy is banished from the final Tarantelle, a prize example of Saint-Saëns’s ‘perpetual motion’ manner, with frantic double-stopping for the soloist near the end.

Anglais - Français - Néerlandais


Romance in F major for Cello (or Horn) and Orchestra, op.36 (1874) La Muse et le Poète, for Violin, Cello, and Orchestra, op. 132 (1910) A sense of autumnal nostalgia entered Saint-Saëns’s late style, as it did that of Richard Strauss. La Muse et le Poète, dating from 1910, is one instance of this nostalgia (others are the sonatas for oboe, clarinet, and bassoon which all belong to Saint-Saëns’s very last year). Elegiac in nature, and written during a visit by the composer to Egypt – the country which had already inspired his Fifth Piano Concerto – La Muse et le Poète aimed at being, in Saint-Saëns’s own words, ‘a conversation between the two instruments instead of a debate between two virtuosos’. Nevertheless two virtuosos, Ysaÿe and Hollmann, were on hand to give the piece’s 1910 première (in London). Like the Suite for Cello and Orchestra op.16b, La Muse et le Poète originally involved piano instead of orchestra. The title raises expectations of pictorial imagery which the music itself refuses to fulfil. It was not Saint-Saëns’s own choice of name; it was applied to the music afterwards by its publisher, Jacques Durand, in the hope of increased sales.

ZZT 335

© R. J. Stove, 2013

Anglais - Français - Néerlandais


SOLOISTS Elina Buksha, violin Born in Latvia in 1990, Elina Buksha has been playing the violin since the age of five, and was a student of the Latvian violin professor Ojars Kalnins until 2009. Later she continued her studies with Boris Belkin in the Netherlands. Since 2011 she has studied with Ana Chumachenko. She has performed as both soloist and chamber musician in Sweden, Russia, Finland, France, Switzerland, the Netherlands, Italy, and Romania. Since winning her first violin competition at the age of six, Elina has been a laureate of many national and international competitions, including the Jaroslav Kocian International Competition in the Czech Republic, the Remember Enescu Competition in Romania, and the Andrea Postaccini Competition in Italy. Since September 2011 she has studied at the Queen Elisabeth Music Chapel under the direction of Augustin Dumay. She is the recipient of a scholarship endowed by Mr and Mrs Michael Guttman. Elina Buksha plays a violin made by Domenico Montagnana (1723), on loan from the Queen Elisabeth Music Chapel. Pau Codina, cello Pau Codina was born in Barcelona in 1988 and began studying the cello at the age of five with Eulalia Subirà. Other teachers to date have included Yvan Chiffoleau, Daniel Grosgurin, Peter Thiemann, and Louise Hopkins. Pau graduated from the Yehudi Menuhin School in 2006, and from the Guildhall School of Music and Drama with first class honours in 2010. He has taken part in several international music festivals and has also performed extensively throughout Spain, England and Germany, in venues such as the Wigmore Hall, the Royal Festival Hall, and the Purcell Room. He has appeared as a soloist with such orchestras as the Barcelona Sinfonietta, the Empordà Chamber Orchestra, and the Andorra Chamber Orchestra. Pau

ZZT 335

Anglais - Français - Néerlandais


has won several competitions and awards, among them the MBF’s Guilhermina Suggia award 2004 & 2007, the Geoffrey Shaw Scholarship, the Kronberg Cello Festival Schlosskonzert prize, and both the third prize and the critics’ award at the Primer Palau Competition in Barcelona. Since September 2011 Pau Codina has studied at the Queen Elisabeth Music Chapel under the direction of Gary Hoffman.

ZZT 335

Jolente De Maeyer, violin Jolente De Maeyer, born in 1984, started playing the violin and the piano at the age of four. At fourteen she went on to study at the Yehudi Menuhin School, followed by the Royal Music Chapel in London and the Hochschule für Musik Hanns Eisler in Berlin. She began participating in national and international competitions at the age of six, and received the first prize of the C. de Bériot Competition. She subsequently won prizes at several other international competitions such as the Cardona International Competition in Portugal, the Liana Issakadze International Violin Competition in Russia (2004), and the Benjamin Britten International Violin Competition in London (2005). Jolente has performed as a soloist with the Flemish Radio Orchestra, the Royal Flemish Philharmonic, Symfonieorkest Vlaanderen, Nuove Musiche, and the Norfolk Symphony Orchestra. From 2008 to 2012 she studied at the Queen Elisabeth Music Chapel under the direction of Augustin Dumay. Wojciech Fudala, cello Born in 1988 into a family of musicians, Wojciech Fudala started playing the cello at the age of seven. He received his higher education at the Karol Szymanowski Academy of Music Katowice with Pawel Glombik and at the Brussels Royal Conservatory of Music as a pupil of Jeroen Reuling. Wojciech Fudala is a laureate of international music competitions in Poland, Slovakia, Hungary, and Belgium. He was named Outstanding Young Artist by the Polish Ministry of Culture and the President of the City of Katowice, and has held scholarships from the Flemish Go-

Anglais - Français - Néerlandais


vernment and the Polish Ministry of Culture. He is an active performing artist, both as a soloist and a chamber musician, and has appeared in the most important concert halls of Poland and abroad. Wojciech Fudala plays an eighteenth-century cello made by Benjamin Banks, lent to him by the Queen Elisabeth Music Chapel. Since 2011 he has studied at the Queen Elisabeth Music Chapel under the direction of Gary Hoffman.

ZZT 335

Adam Krzeszowiec, cello Adam Krzeszowiec began to play the cello with Professor Pawel Glombik at the age of seven. He subsequently studied with Frans Helmerson at the Hochschule fur Musik in Cologne, then went on to advanced training with such cellists as Heinrich Schiff, David Geringas, and Pieter Wispelwey. He has won prizes at numerous international cello competitions, and reached the semi-final stage of the Tchaikovsky Competition in Moscow, the International Music Competition in Geneva, and the Rostropovich Competition in Paris. He has performed in the most renowned venues in Europe, such as the Wigmore Hall in London, the Victoria Hall in Geneva, and the Salle Gaveau in Paris. He has been presented with numerous scholarships, endowed by the Minister of Culture, the President of City of Katowice, and the Speaker of the Local Parliament. He has also been a laureate of the scholarship programme Young Poland endowed by the National Centre of Culture. In September 2011, he began studying with Gary Hoffman at the Queen Elisabeth Music Chapel. He is the recipient of a scholarship endowed by Madame Catherine Lagrange. Harriet Langley, violin Born in Australia in 1992, Harriet Langley began violin studies in Korea at the age of four. She continued at the Toho Gakuin music school in Tokyo and the Manhattan School of Music in New York. She has been a laureate and finalist in numerous

Anglais - Français - NÊerlandais


competitions, including the Yehudi Menuhin Competition 2006, the Andrea Postacchini Competition in 2009, and the Tibor Varga Competition in 2010. She took part in Seiji Ozawa’s Summer Academy in 2009 and the Windsor Festival in 2011. Since her professional debut as a soloist with the Reno Philharmonic (Nevada) at the age of thirteen, she has performed with numerous orchestras, such as the London Chamber Orchestra, the Gyeonggi Philharmonic (Korea), the National Orchestra of Belgium, and the Orchestre Royal de Chambre de Wallonie. Since 2006 she has studied at the Queen Elisabeth Music Chapel under the direction of Augustin Dumay. She benefits from scholarships endowed by the Baron Jean-Charles Velge Fund and an anonymous donor.

ZZT 335

Maria Milstein, violin Born in 1985, Maria Milstein started playing the violin at the age of five. In 1997, she won the UFAM competition in Paris. From 2001 to 2004 she studied in Fiesole (Italy), then from 2004 to 2010 at the Amsterdam Conservatory where she earned her degrees cum laude. She has attended many masterclasses and has won several international competitions. She performs in prestigious concert halls such as the Concertgebouw in Amsterdam, the Wigmore Hall in London, the Salle Cortot in Paris, and the Salle Molière in Lyon. Together with the pianist Hannes Minnaar and the cellist Gideon den Herder she plays in the Trio Van Baerle. She has also performed with other musicians including Elisabeth Leonskaja and Sacha Milstein. She plays on a Francesco Goffriller (Venice, c.1725) on loan from the Nationaal Muziekinstrumenten Fonds (Netherlands). In 2011, she entered the Queen Elisabeth Music Chapel to study under the direction of Augustin Dumay. Deborah Pae, cello Since her international debut in 2003 at the annual Grammy Awards honouring the cellist Mstislav Rostropovich, and her European recital debut in 2005 in the Musée du Louvre recital series in Paris, Deborah Pae has performed across four conti-

Anglais - Français - Néerlandais


nents and appeared in recital at the invitation of the Neue Galerie, the Musée de Grenoble, the Artists Ascending Recital Series, and the Van Wezel Foundation’s Young Artists Series. She has performed extensively at a number of highly re-

ZZT 335

garded festivals including Marlboro and Ravinia. Deborah Pae is a graduate of the Juilliard School and of the New England Conservatory where she studied with Joel Krosnick and Laurence Lesser, and has been closely mentored by viola player Kim Kashkashian and violinists Miriam Fried and Sylvia Rosenberg. She plays on a Vuillaume cello (c.1860) generously loaned to her by the Ravinia Festival. Since 2012 she has studied with Gary Hoffman at the Queen Elisabeth Music Chapel. Liya Petrova, violin Liya Petrova was born in 1990 in a family of musicians in Sofia (Bulgaria). She started playing the violin at the age of four, and was already performing with orchestras at the age of six. When she was eight she was awarded the Mozart Medal of UNESCO. She appears as a chamber musician at some of Europe’s most distinguished festivals, and in 2011 she was invited to take part in a chamber music concert series in Athens, playing with Martha Argerich, Renaud Capuçon, Yuri Bashmet, and Mischa Maisky. In 2001 she entered the Hochschule für Musik und Theater Rostock with Prof. Petru Munteanu. Since 2010, Liya has studied at the Queen Elisabeth Music Chapel, under the direction of Augustin Dumay. Liya Petrova plays on a unique Italian violin by Matteo Goffriller (1690), made available to her by the Queen Elisabeth Music Chapel. She benefits from a scholarship endowed by InBev-Baillet Latour. Noëlle Weidmann, cello Noëlle Weidmann was born in Metz in 1985. She started playing the piano at the age of five and the cello a year later. In 2001 she was admitted to Michel Strauss’s class at the Conservatoire National Supérieur de Paris, where she earned her Higher Education Diploma. In 2008, she gained a Master’s degree from the Konin-

Anglais - Français - Néerlandais


klijk Conservatorium in The Hague. Noëlle has attended advanced classes with eminent instructors such as Michel Strauss, Natalia Shakhovskaia, Christian Ivaldi, Claire Désert, and Anner Bylsma. She has concurrently appeared as a soloist with many orchestras in France and in the Netherlands. She is regularly invited to festivals, and in 2007 was a finalist at the Aldo Parisot competition in South Korea and the 59th Vriendenkrans Competition at the Amsterdam Concertgebouw (laureate of the Crastino Mundo Meliori foundation). Since 2011 she has studied under Gary Hoffman at the Queen Elisabeth Music Chapel. She is the recipient of a scholarship endowed by InBev-Baillet Latour. Tatiana Samouil, violin Born into a family of musicians in St Petersburg, Tatiana Samouil started to play the violin at the age of six. In 1989, she enrolled at the Academic College of Music, from which she graduated in 1993, then continued her studies with Serge Fatkulin and Maja Glezarova at the Tchaikovsky Conservatoire in Moscow. She graduated in 1999 (with a special mention from the board of examiners), and became the student of Igor Oistrakh at the Brussels Conservatoire. Finally, in 2001-02, a scholarship enabled her to study with José-Luis García at the Queen Sofia School in Madrid. Tatiana Samouil won the First Prizes of the Tenuto Competition and of the Henri Vieuxtemps Competition (1998). She also won prizes at the Sibelius Competition (2000), Queen Elisabeth Competition (2001), Michael Hill Competition (New Zealand, second prize, 2001), and Moscow Tchaikovsky competition (third prize, 2002). Tatiana Samouil has recorded works by Schubert, Prokofiev and Sarasate with Liuba Aroutunian (Villecroze Academy of Music) and the complete Prokofiev sonatas with Plamena Mangova (piano) and Boris Brovtsyn (violin) for Cypres. In 2009, she recorded Luis Gianneo’s Violin Concerto Aymara with the Salta Symphony Orchestra (Argentina) conducted by Luis Gorelik (Sony). Tatiana Samouil has taught at the Queen Elisabeth Music Chapel since 2004 and the Antwerp Conservatoire since 2009. Since 2012 she has been the concertmaster of the Liège Royal Philharmonic. Thanks to the generosity of an anonymous patron, she plays a magnificent Stradivarius that once belonged to the celebrated Fritz Kreisler.

ZZT 335

Anglais - Français - Néerlandais


CHRISTIAN ARMING, CONDUCTOR Christian Arming has been Music Director of the Liège Royal Philharmonic / Orchestre Philharmonique Royal de Liège (OPRL) since September 2011. Born in Vienna in 1971, he grew up in Hamburg. After studying with Leopold Hager, he worked closely with Seiji Ozawa from 1992 to 1998, conducting the Boston Symphony Orchestra at Tanglewood and the New Japan Philharmonic in Tokyo. Christian Arming recalls being fortunate enough to have the opportunity to hear, in his home town, week after week, orchestras with a typically Viennese sound and with a worldwide reputation in the great Germanic repertoire (Richard Strauss, Bruckner, Mahler, etc.), while also discovering what Nikolaus Harnoncourt was bringing to the development of historical performance practice. In Liège, he hopes to highlight the Central European repertoire, take advantage of the tradition the OPRL has developed in the field of contemporary music, share his knowledge of Slav – and in particular Czech – music, and expand the French repertoire that is so dear to the orchestra. In 1995, at twenty-four years of age, Christian Arming became the youngest conductor ever appointed to head the Janácek Philharmonic Orchestra in Ostrava, a post he held until 2002. He went on to become Chief Conductor of the Lucerne Symphony Orchestra (2001–2004) and, afterwards of the New Japan Philharmonic (Tokyo) (2003-2013), where he succeeded Seiji Ozawa. Christian Arming has conducted more than fifty orchestras all over the world, in Berlin, Vienna, Frankfurt, Leipzig, Stuttgart, Strasbourg, Munich, Rome, Geneva, Boston, Cincinnati, Houston, and elsewhere. He is in great demand for opera and has conducted in Salzburg, Cincinnati, Trieste, Frankfurt, Tokyo. In a little over ten years he has recorded works by Brahms, Beethoven, Mahler, Janácek, and Schmidt (for the most part with the New Japan Philharmonic) on Fontec and Arte Nova/BMG and, more recently, by Escaich with the Orchestre National de Lyon (on Universal Accord) and Franck with the Liège Royal Philharmonic (on Fuga Libera).

ZZT 335

Anglais - Français - Néerlandais


LIÈGE ROYAL PHILHARMONIC Jean-Pierre Rousseau, Chief Executive Officer Christian Arming, Music Director

ZZT 335

Founded in 1960, the Liège Royal Philharmonic/Orchestre Philharmonique Royal de Liège (OPRL) (which numbers one hundred musicians) is recognised today as ‘the best orchestra of Belgium’. It has a powerful, recognisable identity in the European musical world, linked to its distinctive artistic and geographical position at the crossroads of the Germanic and French spheres, reflecting the age-old history of Liège: it combines the density of Germanic orchestras with the transparency of their French counterparts. It is known for its commitment, its curiosity about all kinds of repertoire, and its bold choices in relation to a wide range of audiences. Over more than half a century, the OPRL has shown its openness to different repertoires and has developed a reputation, in particular, for its performances of French music and of contemporary works (the orchestra has premiered more than ninety compositions by Berio, Xenakis, Piazzolla, Takemitsu, Boesmans, Dusapin, and Mantovani, among others). The OPRL has recorded more than seventy discs in fifty years; most have been widely acclaimed by the international press. It tours regularly: since 1999 it has undertaken seven tours, which have taken it to, for example, South America, the Musikverein in Vienna, the Théâtre des Champs-Elysées in Paris, and the Concertgebouw in Amsterdam. The OPRL currently gives more than eighty concerts a year, of which half take place in Liège. Since 2000 it has also run the Salle Philharmonique in Liège and expanded the range of concerts there to include Baroque music, world music, chamber music, and major recitals on piano and organ. WWW.OPRL.BE

Anglais - Français - Néerlandais


Adam Krzeszowiec

Deborah Pae


Harriet Langley

Elina Buksha


Lyia Petrova

Jolente De Maeyer


Tatiana Samouil

Maria Milstein


NoĂŤlle Weidmann

Pau Codina


Wojciech Fudala

Christian Arming


INTRODUCTION Comme institution de formation et surtout d’insertion professionnelle, La Chapelle Musicale Reine Elisabeth a développé, depuis près de dix ans, un partenariat unique et de qualité avec le groupe Outhere Music (avec Fuga Libera et maintenant avec Zig-Zag Territoires). Les enregistrements successifs ont été non seulement des occasions formidables pour de jeunes solistes de montrer leurs talents mais ont connu aussi des succès critiques et publics non négligeables.

ZZT 335

Après notamment une intégrale des concertos pour violon de Vieuxtemps en 2010, nous avons imaginé, sous l’impulsion d’Augustin Dumay et de Gary Hoffman, une nouvelle intégrale, celle des œuvres pour violon et/ou violoncelle & orchestre de Camille Saint-Saëns. En effet, la plupart de ces œuvres sont souvent trop méconnues ou peu jouées et l’intérêt de l’évolution du style de Saint-Saëns au cours de sa vie de compositeur se retrouve dans ce répertoire. Les jeunes musiciens en résidence à la Chapelle avaient en plus les qualités et le potentiel pour envisager un tel défi. L’Orchestre Philharmonique Royal de Liège et son chef Christian Arming étaient évidemment les partenaires idéaux pour un tel projet et ce pour plusieurs raisons : - Nous avions réalisé ensemble l’intégrale Vieuxtemps - L’OPRL est un interprète réputé du répertoire français - Nos deux institutions travaillent ensemble depuis de nombreuses années, toujours pour de très beaux projets. Permettez-moi, au nom de la Chapelle Musicale, de remercier tous ceux qui ont œuvré à la réussite de cette entreprise ambitieuse. Bernard de Launoit

Français - Anglais - Néerlandais


LES ŒUVRES CONCERTANTES DE CAMILLE SAINT-SAËNS (1835-1921) Aucun autre compositeur ne montra au cours des deux derniers siècles un intérêt comparable à celui de Camille Saint-Saëns pour la forme concertante. Il ne cessera d’en explorer toutes les possibilités, durant toute sa vie avec une ardeur inégalée par la plupart de ses compatriotes. Berlioz n’a laissé aucun concerto (son Harold en Italie est plutôt considéré comme une symphonie avec alto solo), de même que Gounod et Chabrier. Le concerto pour deux pianos de Franck est une œuvre de jeunesse ; quand, assez tardivement, il revint au couple piano-orchestre ( Les Djinns, Variations symphoniques), ce fut pour traiter la partie de piano en étroite relation avec celle de l’orchestre, comme le fera plus tard son élève Vincent d’Indy dans sa Symphonie sur un chant montagnard français. Fauré a laissé une Fantaisie et une Ballade pour piano et orchestre, mais rien qui ne fasse référence au « concerto » dans son titre. Le seul concerto (pour piano) de Massenet, beaucoup moins intéressant que ses opéras, a été à peu près oublié. La Fantaisie pour piano et orchestre de Debussy est une œuvre de jeunesse atypique qu’il désavouera vite, et qui ne sera réhabilitée que bien plus tard, notamment par l’éminent pianiste Walter Gieseking. Les deux concertos pour piano de Ravel ne furent publiés qu’après la mort de Saint-Saëns. C’est ainsi que Saint-Saëns, en France, disposa largement, et pour lui seul, du domaine concertant. Parmi ses contemporains, seul Édouard Lalo (Symphonie espagnole, Concerto pour violoncelle, Rhapsodie norvégienne) fut près de rivaliser avec lui… en termes d’affection pour le genre et de réussite artistique. Quand Saint-Saëns commença à composer en 1839 (avant son quatrième anniversaire !), la première génération de virtuoses romantiques – avec Paganini en tête – était encore bien vivante. Liszt (que Saint-Saëns rencontra et révérait) continuait de subjuguer l’Europe entière par son jeu pianistique, et ce jusqu’en

ZZT 335

Français - Anglais - Néerlandais


1847. Dès que Saint-Saëns se mit à composer, il fut évident pour lui que la virtuosité en soi revêtait peu d’intérêt. Non que le génie virtuose lui fît défaut, bien au contraire ! Âgé d’à peine 10 ans, il maîtrisait les 32 sonates pour piano de Beethoven et lors de son premier récital, il proposa de jouer l’une d’elles par cœur. De nature plutôt réservée cependant, il ne suivit pas l’exemple de musiciens plus frivoles, comme Paganini, qui servait à son public aussi bien des imitations de basse-cour que de la musique intellectuellement plus exigeante. De par sa formation et son tempérament, Saint-Saëns se rapproche en fait davantage des modèles germaniques. À 22 ans, il avait déjà écrit trois symphonies – fait assez inhabituel pour un Français à l’époque. Mendelssohn et Schumann comptaient parmi ses premiers – et durables – héros musicaux. Les symphonies de Beethoven étaient encore une nouveauté dans le Paris de sa jeunesse, mais il pouvait déjà en parler à la manière d’un expert. Bien que Wagner ne lui inspirât, par la suite, pas grand-chose de bon, il commença tout de même par en être l’ardent défenseur. Tout cela différenciait Saint-Saëns de la plupart de ses compatriotes, dont les intérêts musicaux tournaient autour des spectacles théâtraux de Meyerbeer, Auber ou Adam. Cela lui assura en tout cas le respect de ses premières audiences, constituées des esprits les plus raffinés de la scène musicale parisienne, dont faisait partie Berlioz. Le présent enregistrement offre aux amateurs de musique l’opportunité unique de saisir l’évolution du style de Saint-Saëns. À l’une des extrémités du spectre chronologique, on perçoit l’approche très germanique, beethovenienne, des premières Romances et des deux premiers concertos pour violon. À l’autre extrémité, nous retrouvons la nostalgie hellénique d’un compositeur alors septuagénaire dans La Muse et le Poète, œuvre qui, malgré son caractère rétrospectif, ne ressemble à nulle autre. C’est cela dont témoigne ici Georges Servières, critique français du début du 20e siècle : « Personne n’a été capable d’écrire un pastiche de Saint-Saëns ».

ZZT 335

Français - Anglais - Néerlandais


Malgré l’influence qu’avait Saint-Saëns sur la jeune génération – sur Fauré surtout, son ami de toujours –, il ne fonda aucune école, aucun groupe, aucune idéologie à transmettre aux plus jeunes. D’où cette remarque maussade que fit Romain Rolland dans son journal en 1907 : « La musique de Saint-Saëns ne présente pas le moindre intérêt : on peut parler des heures durant entre musiciens de la musique française sans même penser à prononcer son nom. » Saint-Saëns lui-même eut une appréciation plus juste ( École Buissonnière , Pierre Lafitte, 1913, pp. 269-275), lorsqu’il rendit un hommage étonnamment affable à son vieil ennemi Massenet, récemment décédé. Ces mots, ainsi qu’on l’a souvent dit, s’appliquent au moins autant à la créativité de Saint-Saëns lui-même qu’à celle de Massenet : « Aujourd’hui, les artistarques n’ont d’estime que pour les révoltés. Certes, il est beau de mépriser la foule, de remonter les courants et de contraindre à force de génie et d’énergie cette foule à vous suivre malgré la résistance. Mais on peut être un grand artiste sans cela. […] De même qu’il y a plusieurs maisons dans la demeure du Père, il y en a plusieurs dans la maison d’Apollon. L’art est immense. Il a le droit de descendre dans les abîmes, de s’insinuer dans les replis secrets des âmes ténébreuses ou désolées. Ce droit n’est pas un devoir. »

ZZT 335

CD 1 Concerto pour violon n° 1 en la majeur op. 20 (1859) Il en va de même avec les concertos pour violon de Saint-Saëns qu’avec ceux pour piano de Beethoven : l’ordre de leur publication (et donc de numérotation) diffère de celui de leur composition. Saint-Saëns composa l’œuvre qui porterait finalement le n° 1 pour Pablo de Sarasate, qui avait déjà rejoint le rang des plus grands violonistes d’Europe alors qu’il était à peine sorti de l’enfance. Par la suite, Saint-Saëns se souviendrait de la façon dont le jeune homme l’approcha : « frais et jeune comme le printemps, déjà célèbre, dont un soupçon de moustache om-

Français - Anglais - Néerlandais


brageait à peine la lèvre. Il venait gentiment me demander comme la chose la plus simple d’écrire un concerto pour lui. Flatté et charmé au dernier point, je promis et tint ma parole avec le Concerto en la majeur auquel on donne, je ne sais pourquoi, le titre de Concertstück. » L’appellation germanique provient probablement de la ressemblance de l’œuvre, en termes de forme et de longueur, avec les pièces de Schumann qui portent le même nom. Comme elles, l’œuvre de Saint-Saëns est en un mouvement (bien que l’on y perçoive trois sections distinctes) et est beaucoup plus courte que le concerto moyen : elle dure en général une douzaine de minutes. Selon son ami et biographe Émile Baumann, le compositeur lui conserva une affection particulière, la préférant en fait à ses deux concertos ultérieurs pour le même instrument. L’influence de Mendelssohn sur l’orchestration est indéniable : elle n’est jamais complexe au point d’écraser le soliste. Concerto pour violon n° 2 en do majeur op. 58 (1858) Composée en réalité avant le premier concerto, cette œuvre ne fut publiée que bien plus tard (ce qui explique son numéro d’opus plus élevé). Elle fut jouée pour la première fois en 1880, bien qu’elle fût écrite en 1858. Le soliste, Martin-Pierre Marsick, était belge, comme Ysaÿe. Résidant à Paris dès la fin des années 1860, il y encouragea la pratique de la musique de chambre avec un zèle exceptionnel (ce qui explique le respect que lui vouait Saint-Saëns) et devint professeur de violon au conservatoire de la ville, où il comptait parmi ses étudiants Jacques Thibaud et George Enescu. Un critique de l’important périodique musical Le Ménestrel décrit ce concerto comme « une œuvre remarquable. On pourrait peut-être reprocher au thème du finale un certain manque d’originalité ; pourtant, l’œuvre est bien stylisée et la belle interprétation de M. Marsick y a fait honneur ». Il a été depuis lors largement dédaigné, mais personne ne peut nier l’efficacité idiomatique de la partie soliste ou la curieuse anticipation de Shéhérazade de Rimski-Korsakov dans les passages où le violon et la harpe se font entendre en duo dans le mouvement central.

ZZT 335

Français - Anglais - Néerlandais


Concerto pour violon n° 3 en si mineur op. 61 (1880) Le troisième – et aujourd’hui de loin le plus populaire – des concertos pour violon de Saint-Saëns date de 1880 et fut entendu du public pour la première fois l’année suivante. D’un point de vue formel, c’est le plus conventionnel des trois concertos, avec une structure tripartite claire reprenant certains principes du 18e siècle : on peut par exemple y entendre une cadence « à l’ancienne ». Comme le premier concerto, le troisième est dédié à Sarasate. Lors d’une représentation à Londres, George Bernard Shaw fit l’éloge de l’« atmosphère poétique et [de] la mélodie fascinante » du premier mouvement mais déplora que l’œuvre dans son ensemble contienne « des petits bouts bêtement jolis de musique de sérénade intercalés entre des pages tirés des plus grands maîtres ». La postérité ignora les reproches de Shaw, de même que les violonistes eux-mêmes, qui, de l’époque de Sarasate à nos jours, ont savouré la façon dont la partie soliste est – pour citer le critique anglais Ronald Crichton – « tissée comme sortie des entrailles du violon ». Par respect peut-être pour les origines espagnoles de Sarasate, Saint-Saëns donna un parfum vaguement ibérique à plusieurs des thèmes du concerto, alors que la nature explicitement opératique de la première section du finale fait allusion à l’amour du compositeur pour le théâtre, un amour généralement non partagé, puisque parmi sa douzaine d’opéras, seul Samson et Dalila connut un succès durable.

ZZT 335

CD 2

Introduction et Rondo Capriccioso en la mineur pour violon et orchestre op. 28 (1863) Saint-Saëns et Sarasate éprouvèrent tant de satisfaction à travailler ensemble, comme en 1863 pour le premier concerto, que le compositeur écrivit une autre œuvre concertante pour le jeune génie espagnol : l’Introduction et Rondo Capriccioso. Sarasate la joua pour la première fois quatre ans plus tard ; dès lors et jusqu’à

Français - Anglais - Néerlandais


aujourd’hui, elle connaît un succès inébranlable. Elle est en deux mouvements : un prélude globalement lent, indiqué Andante malinconico mais caractérisé par des irruptions de figurations élaborées pour le soliste, et la partie principale en

ZZT 335

6/8, à la mélodie syncopée insinuante suivie par des passages d’une audace virtuose encore plus complexe, avec des arpèges cabriolant et des passages en triples cordes. La conclusion proclame un la majeur triomphant.

Romance en ré bémol majeur pour violon (ou flûte) et orchestre op. 37 (1871) Romance en do majeur pour violon et orchestre op. 48 (1874) Romance en fa majeur pour violoncelle (ou cor) et orchestre op. 36 (1874) (CD 3) Parmi les quelques œuvres « pré-Paganini » pour violon et orchestre qui jouissaient encore d’une popularité à l’époque de Saint-Saëns figurent les Romances de Beethoven. Saint-Saëns s’inspira non seulement du titre de ces modèles, mais également de leur élan essentiellement lyrique. Dans ces miniatures, chaque fois que le drame menace, il est aussitôt balayé par une gracieuse mélodie plutôt légère et diatonique, comme on l’entend clairement dans l’op. 48. L’op. 36 comporte des couleurs d’accompagnement charmantes, notamment dans l’usage généreux du pizzicato. Prélude du Déluge op. 45 (1875) Les oratorios français sont rares, mais parfois significatifs. Parmi ceux-ci, Les Béa-

titudes de Franck et Le Déluge de Saint-Saëns, dirigé pour la première fois en 1876 par Édouard Colonne, célèbre chef d’orchestre de l’époque. Traitant de l’histoire biblique de Noé et du Déluge qui inspirera Stravinsky et Britten au 20e siècle, Le Déluge acquit une popularité importante du vivant du compositeur. Son prélude, que l’on peut entendre sur cet enregistrement, connut une vie propre à une Français - Anglais - Néerlandais


époque ; brucknérien dans sa solennité prédominante, le long solo du violon a pourtant moins en commun avec Bruckner qu’avec la Méditation de Thaïs de Massenet.

ZZT 335

Étude en forme de valse op. 52 n° 6 (1877) La musique pour piano seul ne constitue qu’une infime partie de la production de Saint-Saëns en comparaison avec sa musique orchestrale. Le grand violoniste belge Eugène Ysaÿe (natif de Liège, comme son ami Franck) ne put résister à l’envie d’arranger cette Étude pour piano – la dernière d’une série de six publiée en 1877 – pour violon et orchestre. Cette version est parfois connue sous le titre de Caprice. L’énergie virtuose du soliste fait preuve d’une telle intensité, et le résultat en termes violonistiques est si convainquant qu’aucun auditeur ne devrait jamais se souvenir de la version originale… Morceau de concert en la mineur pour violon et orchestre op. 62 (1880) Parfois considérée comme le quatrième concerto pour violon de Saint-Saëns, cette œuvre – écrite en même temps que l’op. 61 – montre le compositeur sous son côté le plus exubérant. En effet, cette pièce n’a d’autre prétention que de défier le violoniste virtuose, bien que la partie chantante centrale en sol majeur (revenant à mi majeur vers la conclusion) dépasse par sa beauté intrinsèque la simple prouesse. La fin offre la possibilité d’une cadence ad libitum, contrairement aux autres œuvres de Saint-Saëns où la cadence est toujours écrite. Certains musiciens jouent celle du violoniste et pédagogue Jean Noceti. Havanaise en la majeur pour violon et orchestre op. 83 (1887) Malgré ce que l’on pourrait croire, la Havanaise n’était en fait pas une commande de Sarasate. En réalité, Saint-Saëns composa cette œuvre hispanisante pour un jeune virtuose cubain, Rafael Díaz Albertini, qu’il accompagnait parfois au piano.

Français - Anglais - Néerlandais


Il en commença la composition à la fin de 1885 et en acheva la version orchestrale (il la destinait à l’origine au violon et au piano) en 1887. Dès sa première exécution par Díaz Albertini, l’œuvre fait partie des pièces de Saint-Saëns les plus populaires, faisant preuve d’un équilibre remarquablement heureux entre la couleur exotique et l’élégance française. Comme son titre l’indique, elle est construite sur le rythme langoureux et à trois contre deux de la habanera, immortalisée par Carmen de Bizet. La partie soliste exigeante comprend des gammes chromatiques en doubles cordes, mais encore une fois, cette manifestation de bravoure n’a pas le dernier mot : la pièce s’achève dans une atmosphère mystérieuse et calme.

ZZT 335

Caprice andalou en sol majeur pour violon et orchestre op. 122 (1904) Joué pour la première fois en novembre 1904, le Caprice andalou reçut un accueil critique plus poli qu’enthousiaste. Voici par exemple un extrait du Courrier musical : « Il me semble que la musique folklorique andalouse a de plus jolis thèmes que ceux que le maître a choisis. Il me semble aussi que le grand symphoniste voulait avant tout s’amuser à écrire quelque chose de joli plutôt que d’invoquer une vision exotique marquante… Mais il a dispersé de délicieuses perles partout dans l’orchestre. » Le thème d’ouverture retentissant sur la corde grave du violon cède bientôt la place à des dentelles éblouissantes, où les détails méticuleux de l’accompagnement s’accordent parfaitement par leur caractère mouvementé à l’éclat du soliste. Allegro Appassionato en si mineur pour violoncelle et orchestre op. 43 (1875) Composée en 1875 et dédiée au violoncelliste Jules Lasserre, ami de Saint-Saëns, cette pièce maîtresse présente un caractère véritablement opératique, comme si le soliste était un baryton verdien exhortant intensément ses auditeurs. Comme ce fut le cas pour la Suite, Saint-Saëns destina d’abord cette œuvre au violoncelle et au piano ; l’arrangement avec orchestre vint beaucoup plus tard.

Français - Anglais - Néerlandais


CD 3 Concerto pour violoncelle n° 1 en la mineur op. 33 (1872) À l’instar de la Symphonie avec orgue et du Carnaval des Animaux, le premier des deux concertos pour violoncelle de Saint-Saëns (1872) n’a jamais vraiment disparu des programmes de concerts. La célèbre violoncelliste Jacqueline du Pré, trop tôt disparue, déplorait le manque d’intérêt que montrait son mari Daniel Barenboïm pour cette œuvre : « Pourquoi, lui demanda-t-elle, ne diriges-tu jamais le seul concerto dont je sais que chaque note que je joue sera entendue ? » Cette clarté de texture avait déjà été louée par le musicologue anglais Sir Donald Tovey : « L’instrument solo expose chaque registre sur toute son étendue sans la moindre difficulté de passer au travers de l’accompagnement orchestral. Toute l’habileté de Saint-Saëns est montrée en ceci. » Auguste Tolbecque, le dédicataire de l’œuvre, en donna la première audition en janvier 1873. La critique parue dans la Revue et Gazette musicale fut flatteuse : « Nous devons dire que le concerto […] nous semble être une belle et bonne œuvre d’un sentiment excellent et d’une cohérence parfaite, et comme toujours la forme est du plus grand intérêt ». Cette forme rappelle ce que Saint-Saëns fit dans le premier concerto pour violon : là aussi, les trois mouvements doivent être joués d’une traite. Le menuet central est particulièrement remarquable, d’une élégance à la fois sincère et d’une incroyable beauté. Concerto pour violoncelle n° 2 en ré mineur op. 119 (1902) Cette œuvre datant de 1902 fut rarement jouée tant la difficulté de la partie pour violoncelle découragea les solistes. Les rares qui ont osé faire face aux nombreux problèmes techniques – parfois, l’écriture est si complexe qu’elle occupe deux portées – y ont cependant trouvé une récompense inattendue. Plus étendu que le premier concerto pour violoncelle en la mineur, ce concerto possède une nouveauté structurelle remarquable. Il comporte deux mouvements seulement, que

ZZT 335

Français - Anglais - Néerlandais


Saint-Saëns subdivise chacun en deux sections bien claires. « Plein d’acrobaties dangereuses […] nous avons ici de la mauvaise musique bien écrite », écrivit le critique du Courrier musical après la première de l’œuvre, interprétée au violoncelle par le Néerlandais Joseph Hollmann. Celle-ci a de commun avec la Suite un passage de fantaisie intimiste dans le style de Schumann (le chantant Andante sostenuto) et un finale en « mouvement perpétuel ». L’orchestration est nettement plus dense et robuste que dans le concerto en la mineur. Mais à nouveau, elle est écrite avec tant de précision que l’orchestre ne couvre jamais le soliste.

ZZT 335

Suite pour violoncelle et orchestre op. 16b (1862) Cette charmante Suite en cinq mouvements parut initialement en 1862, dans une version pour violoncelle et piano. Saint-Saëns en fut tellement satisfait qu’il fit ce qu’il faisait rarement : il lui ajouta un accompagnement orchestral. Le Prélude sonne comme si Saint-Saëns, en l’écrivant, avait à l’esprit l’écriture de Bach pour violoncelle, basée sur un flux continu de doubles croches. Dans la Sérénade , la flûte, le hautbois et la clarinette alternent avec le violoncelle pour développer un thème principal résolument voluptueux, au caractère de valse. La Gavotte est un exemple précoce de l’intérêt pour la musique baroque que montrera Saint-Saëns tout au long de sa vie, bien qu’aucun compositeur baroque n’eût pu imaginer les harmoniques du violoncelle des mesures finales. Avec la poignante petite Romance, l’atmosphère est celle des Fantasiestücke de Schumann. Tout caractère poignant est banni de la Tarantelle finale, écrite sur le mode du « mouvement perpétuel » avec de frénétiques doubles cordes pour le soliste, vers la fin. Romance en fa majeur pour violoncelle (ou cor) et orchestre op. 36 (1874)

La Muse et le Poète pour violon, violoncelle et orchestre op. 132 (1910) Le style de Saint-Saëns à la fin de sa vie est empreint d’un sentiment de nostalgie

Français - Anglais - Néerlandais


automnale, tout comme celui de Richard Strauss. La Muse et le Poète, qui date de 1910, en est un exemple (on peut également citer les sonates pour hautbois, clarinette et basson, toutes composées durant la dernière année de Saint-Saëns). De nature élégiaque et écrite au cours d’un voyage du compositeur en Égypte – le pays qui inspira son cinquième concerto pour piano –, La Muse et le Poète serait, selon les propres mots de Saint-Saëns, « une conversation entre les deux instruments plutôt qu’un débat entre virtuoses ». Deux virtuoses, Ysaÿe et Hollmann, purent néanmoins en donner la première interprétation à Londres en 1910. Tout comme la Suite pour violoncelle et orchestre op. 16b, La Muse et le Poète était à l’origine destinée au piano plutôt qu’à l’orchestre. Le titre suscite des attentes en termes d’imagerie picturale. Pourtant, la musique elle-même n’évoque rien de tel. Rien d’étonnant à cela puisque ce titre ne fut en fait pas choisi par Saint-Saëns mais par son éditeur, Jacques Durand, dans l’espoir d’augmenter les ventes. © R. J. Stove, 2013

ZZT 335

Français - Anglais - Néerlandais


SOLISTES Elina Buksha, violon Née en Lettonie en 1990, Elina Buksha joue du violon depuis l’âge de cinq ans et est jusqu’en 2009 l’élève d’Ojars Kalnins. Elle poursuit ensuite ses études avec Boris Belkin aux Pays-Bas. Depuis 2011, Elina fait ses classes de maître en France, en Allemagne et en Suisse, sous la direction d’Ana Chumachenko. Elle s’est produite en tant que soliste et chambriste en Suède, en Russie, en Finlande, en France, en Suisse, aux Pays-Bas, en Italie et en Roumanie. Elina a remporté son premier concours de violon à l’âge de six ans et a depuis été lauréate de bien d’autres concours nationaux et internationaux, notamment le concours international Jaroslav Kocian en République tchèque, le concours Remember Enescu en Roumanie, ou encore le concours Andrea Postaccini en Italie. Depuis septembre 2011, elle étudie à la Chapelle musicale Reine Élisabeth sous la direction d’Augustin Dumay et bénéficie d’une bourse offerte par Monsieur et Madame Michael Guttman. Elina joue un violon Domenico Montagnana de 1723 prêté par la Chapelle musicale Reine Élisabeth. Pau Codina, violoncelle Né en 1988 à Barcelone, Pau Codina commence ses études de violoncelle à l’âge de cinq ans avec Eulalia Subirà et Yvan Chiffoleau, Daniel Grosgurin, Peter Thielemenn et Louise Hopkins. Il est diplômé de l’école Yehudi Menuhin en 2006 et de la Guildhall School of Music and Drama avec les honneurs de première classe en 2010. Il a participé à plusieurs festivals musicaux internationaux et il s’est également produit dans des salles prestigieuses telles que le Wigmore Hall, le Royal Festival Hall, et la Purcell Room. Il se produit en soliste avec différents orchestres tels que le Barcelona Sinfonietta, l’Empordà Chamber Orchestra et l’Andorra Chamber Orchestra. Il a remporté plusieurs concours et prix tels que le MBF

ZZT 335

Français - Anglais - Néerlandais


Guilhermina Suggia (2004 et 2007), la bourse Geoffrey Shaw, le prix du Kronberg Cello Festival Schlosskonzert et le troisième prix et le prix de la critique du concours Primer Palau à Barcelone. Depuis septembre 2011, il se perfectionne à la Chapelle musicale Reine Élisabeth sous la direction de Gary Hoffman.

ZZT 335

Jolente De Maeyer, violon Née en 1984, Jolente De Maeyer commence le violon et le piano dès l’âge de quatre ans. Elle poursuit ses études à l’école Yehudi Menuhin, au Royal College of Music de Londres et à la Hochschule für Musik Hanns Eisler de Berlin. À l’âge de six ans, elle participe à différents concours nationaux et internationaux, et remporte le premier prix du concours C. de Bériot. Elle est également lauréate des concours internationaux Cardona au Portugal, Liana Issakadze en Russie (2004) et Benjamin Britten à Londres (2005). Jolente se produit en soliste avec différents orchestres, dont l’Orchestre de la Radio flamande, DeFilharmonie (Anvers), l’Orchestre symphonique des Flandres, Nuove Musiche et le Norfolk Symphony Orchestra. De 2008 à 2012, elle se perfectionne à la Chapelle musicale Reine Élisabeth sous la direction d’Augustin Dumay. Wojciech Fudala, violoncelle Né en 1988 au sein d’une famille de musiciens, Wojciech Fudala a commencé à jouer du violoncelle à l’âge de sept ans. Il poursuit ensuite ses études à l’Académie de musique Karol Szymanowski de Katowice avec Pawel Glombik ainsi qu’au Conservatoire royal de musique de Bruxelles avec Jeroen Reuling. Wojciech Fudala a été lauréat de différents concours internationaux en Pologne, en Slovaquie, en Hongrie et en Belgique. Il s’est vu récompenser en tant que « jeune artiste exceptionnel » par le ministre polonais de la Culture et le président de la Ville de Katowice. Il a également reçu une bourse du gouvernement flamand et du ministère polonais de la Culture. Il est un artiste de scène très actif, aussi bien en tant que

Français - Anglais - Néerlandais


soliste qu’en tant que chambriste. Il s’est produit dans la plupart des salles de concert importantes en Pologne et à l’étranger. Wojciech Fudala joue sur un violoncelle de Benjamin Banks (18e siècle), que lui a prêté la Chapelle musicale Reine Élisabeth. Depuis septembre 2011, il étudie à la Chapelle musicale Reine Élisabeth sous la direction de Gary Hoffman.

ZZT 335

Adam Krzeszowiec, violoncelle Adam Krzeszowiec étudie le violoncelle dès l’âge de sept ans, avec Pawel Glombik. Il a récemment étudié avec Frans Helmerson à la Haute École de Musique de Cologne. Il s’est également perfectionné auprès de grands maîtres tels que Heinrich Schiff, David Geringas, Pieter Wispelwey… Il a été lauréat de plusieurs concours internationaux, ainsi que demi-finaliste du concours Tchaïkovski à Moscou, du concours international de musique de Genève et du concours Rostropovitch à Paris. Adam a joué dans les lieux les plus prestigieux d’Europe : le Wigmore Hall à Londres, le Victoria Hall à Genève ou la Salle Gaveau à Paris. Il a été soutenu par le ministère de la Culture, le président de la Ville de Katowice et le porte-parole du parlement local. Il a aussi été le récipiendaire de la bourse d’études Young Poland financée par le Centre national de la Culture. Depuis septembre 2011, il étudie à la Chapelle musicale Reine Élisabeth sous la direction de Gary Hoffman. Il bénéficie d’une bourse offerte par Madame Catherine Lagrange. Harriet Langley, violon Née en 1992 en Australie, Harriet Langley commence le violon en Corée à l’âge de quatre ans. Elle poursuit ses études à l’école Toho Gakuen de Tokyo puis à la Manhattan School of Music de New York avec Patinka Kopec et Pinchas Zukerman. Elle est lauréate des concours Yehudi Menuhin, Andrea Postacchini et Tibor Varga. Elle participe à l’Académie d’été de Seiji Ozawa en 2009 et au Windsor Festival en 2011. Depuis ses débuts avec le Reno Philharmonic (USA) à l’âge de 13 ans,

Français - Anglais - Néerlandais


elle s’est produite avec des orchestres tels que le London Chamber Orchestra, le Gyeonggi Philharmonic Orchestra (Corée), l’Orchestre royal de Chambre de Wallonie, l'Orchestre Philharmonique Royal de Liège, l’Orchestre national de Belgique, le Verbier Festival Orchestra. Depuis 2006, elle se perfectionne à la Chapelle musicale Reine Élisabeth sous la direction d’Augustin Dumay. Elle bénéficie d’une bourse conjointe offerte par le Fonds Baron Jean-Charles Velge et un donateur anonyme.

ZZT 335

Maria Milstein, violon Maria Milstein, née en 1985, commence le violon à l’âge de cinq ans. En 1997, elle remporte le concours UFAM à Paris. De 2001 à 2004, elle étudie à Fiesole (Italie), Et de 2004 à 2010, elle étudie au Conservatoire supérieur d’Amsterdam où elle obtient les diplômes avec distinction. Elle participe à de nombreuses masterclasses et est lauréate de plusieurs concours internationaux. Elle se produit dans des salles prestigieuses telles que le Concertgebouw d’Amsterdam, le Wigmore Hall à Londres, la salle Cortot à Paris, la salle Molière à Lyon… Avec le pianiste Hannes Minnaar et le violoncelliste Gideon den Herder, elle forme le Trio Van Baerle. Elle se produit également avec d’autres musiciens tels qu’Elisabeth Leonskaja et Serge Milstein. Elle joue un violon de Francesco Goffriller (Venise, ca 1725) prêté par le Nationaal Muziekinstrumenten Fonds (Pays-Bas). En 2011, elle entre à la Chapelle musicale Reine Élisabeth pour y étudier sous la direction d’Augustin Dumay. Deborah Pae, violoncelle Depuis ses début en 2003, aux Grammy Awards qui rendirent hommage au violoncelliste Mstislav Rostropovitch, et ses débuts en tant que soliste en Europe en 2005, dans la série des récitals du Louvre à Paris, Deborah s’est produite en récital sur quatre continents, invitée par la Neue Galerie, le Musée de Grenoble, les Artists Ascending Recital Series et les Van Wezel Foundation’s Young Artists Series. Elle se produit également dans un grand nombre de festivals prestigieux

Français - Anglais - Néerlandais


tels que le Marlboro Music Festival, le Ravinia Festival… Elle est diplômée de la Juilliard School à New York et du New England Conservatory, où elle a étudié avec Joel Krosnick et Laurence Lesser, étroitement encadrée par l’altiste Kim Kashkashian et les violonistes Miriam Fried et Sylvia Rosenberg. Elle joue un violoncelle de Vuillaume de 1860, généreusement prêté par le Ravinia Festival. Depuis 2012, elle se perfectionne à la Chapelle musicale Reine Élisabeth sous la direction de Gary Hoffman.

ZZT 335

Liya Petrova, violon Liya Petrova est née à Sofia (Bulgarie) dans une famille de musiciens. Elle commence ses études à l’âge de quatre ans, et se produit déjà à l’âge de six ans avec différents orchestres. À huit ans elle reçoit la médaille Mozart de l’UNESCO. Elle se produit comme chambriste dans des festivals prestigieux et en 2011, elle est invitée à participer à une série de concerts à Athènes où elle se produit avec Martha Argerich, Renaud Capuçon, Yuri Bashmet et Mischa Maisky. En 2011, elle entre à la Hochschule für Musik und Theater de Rostock pour y étudier avec Petru Munteanu. En 2012, elle participe à une tournée avec DeFilharmonie sous la direction de Philippe Herreweghe. Depuis 2010, Liya se perfectionne à la Chapelle musicale Reine Élisabeth sous la direction d’Augustin Dumay. Elle joue un violon de Matteo Goffriller de 1690, prêté par la Chapelle musicale Reine Élisabeth. Elle bénéficie d’une bourse offerte par InBev-Baillet Latour. Noëlle Weidmann, violoncelle Noëlle Weidmann est née à Metz en 1985. Elle commence le piano à l’âge de cinq ans et le violoncelle un an plus tard. En 2001, elle est admise au Conservatoire national supérieur de Musique de Paris dans la classe de Michel Strauss et obtient son Diplôme de Formation supérieure. En 2008, elle obtient un master au Koninklijk Conservatorium de La Haye. Noëlle se perfectionne auprès de pédagogues re-

Français - Anglais - Néerlandais


nommés tels que Michel Strauss, Natalia Shakhovskaia, Christian Ivaldi, Claire Désert et Anner Bylsma. Parallèlement, elle se produit en soliste avec de nombreux orchestres en France et aux Pays-Bas. Elle est régulièrement invitée à de nombreux festivals, et en 2007 elle est finaliste des concours Aldo Parisot en Corée du Sud et Vriendenkrans au Concertgebouw d’Amsterdam (lauréate de la fondation Crastino Mundo Meliori). Depuis septembre 2011, elle étudie à la Chapelle musicale Reine Élisabeth sous la direction de Gary Hoffman. Elle bénéficie d’une bourse offerte par InBev-Baillet Latour. Tatiana Samouil, violon Née à Saint-Pétersbourg dans une famille de musiciens, Tatiana Samouil commence le violon à l’âge de 6 ans. En 1989, elle entre au Collège académique de Musique, dont elle sort diplômée en 1993, puis poursuit ses études avec Serge Fatkulin et Maja Glezarova au Conservatoire Tchaïkovski de Moscou. Diplômée en 1999, elle devient l’élève d’Igor Oïstrakh au Conservatoire de Bruxelles. Enfin, en 2001-2002, une bourse lui permet d’étudier auprès de José-Luis García à l’école supérieure de musique Reine-Sophie de Madrid. Tatiana Samouil a remporté les premiers prix du concours Tenuto de la Radio-Télévision belge et du concours Henri Vieuxtemps (1998). Elle est lauréate des concours Sibelius (2000), Reine Élisabeth (2001), Michael Hill (Nouvelle-Zélande, deuxième prix, 2001) et Tchaïkovski (Moscou, troisième prix, 2002). Tatiana Samouil a enregistré des œuvres de Schubert, de Prokofiev et de Sarasate avec Liuba Aroutunian ainsi que l’intégrale des sonates de Prokofiev avec Plamena Mangova (piano) et Boris Brovtsyn (violon) pour Cyprès. En 2009, elle a enregistré le concerto pour violon Aymara de Luis Gianneo avec l’Orchestre symphonique de Salta (Argentine) dirigé par Luis Gorelik, disque publié par Sony. Depuis 2004, Tatiana Samouil enseigne à la Chapelle musicale Reine Élisabeth et depuis 2009, au Conservatoire royal d’Anvers. Elle est concertmeister de l’Orchestre Philharmonique Royal de Liège depuis 2012. Grace à la générosité d’un mécène anonyme, elle joue un magnifique Stradivarius ayant appartenu au célèbre Fritz Kreisler.

ZZT 335

Français - Anglais - Néerlandais


CHRISTIAN ARMING, DIRECTION Christian Arming est le directeur musical de l’Orchestre Philharmonique Royal de

ZZT 335

Liège (OPRL) depuis le 1er septembre 2011. Né en 1971 à Vienne, Christian Arming a grandi à Hambourg. Disciple de Leopold Hager, il collabore étroitement, de 1992 à 1998, avec Seiji Ozawa et dirige l’Orchestre Symphonique de Boston à Tanglewood et le New Japan Philharmonic à Tokyo. Dans sa ville natale, Christian Arming avoue sa chance d’avoir pu entendre chaque semaine des orchestres à la sonorité typiquement viennoise, mondialement réputés dans le grand répertoire germanique (R. Strauss, Bruckner, Mahler...), mais aussi découvrir les apports de Nikolaus Harnoncourt dans l’interprétation de la musique plus ancienne. A Liège, il souhaite mettre l’accent sur le répertoire d’Europe centrale, profiter de la tradition que cultive l’OPRL dans le domaine de la musique contemporaine, transmettre sa connaissance de la musique slave, et tchèque en particulier, et enrichir le répertoire français cher à l’Orchestre. En 1995, à 24 ans, Christian Arming est le plus jeune chef nommé à la tête de l’Orchestre Philharmonique Janácek d’Ostrava (1995-2002). Il est ensuite directeur musical de l’Orchestre Symphonique de Lucerne (2001-2004), et de 2003 à 2013, du New Japan Philharmonic (Tokyo), où il a succédé à Seiji Ozawa. Christian Arming a dirigé plus de 50 orchestres dans le monde entier : Berlin, Vienne, Francfort, Leipzig, Stuttgart, Strasbourg, Munich, Rome, Genève, Boston, Cincinnati, Houston... Il est très demandé à l’opéra : Salzbourg, Cincinnati, Trieste, Lucerne, Vérone , Strasbourg, Francfort, Tokyo. En un peu plus de dix ans, il a enregistré des œuvres de Brahms, Beethoven, Mahler, Janácek et Schmidt (notamment avec le New Japan Philharmonic), chez Fontec et Arte Nova/BMG, et tout récemment Escaich avec l’Orchestre National de Lyon (Universal Accord) ainsi que Franck avec l’OPRL (Fuga Libera).

Français - Anglais - Néerlandais


ORCHESTRE PHILHARMONIQUE ROYAL DE LIÈGE Jean-Pierre Rousseau, Directeur général Christian Arming, Directeur musical

ZZT 335

Fondé en 1960, l’Orchestre Philharmonique Royal de Liège (OPRL) (100 musiciens) est aujourd’hui reconnu comme « le meilleur orchestre de Belgique ». Son identité, forte et reconnaissable dans le concert européen, est liée à une position artistique et géographique singulière : au carrefour des univers germanique et latin, comme en témoigne l’histoire millénaire de Liège, l’OPRL cultive la densité des orchestres germaniques et la transparence des phalanges françaises. Il se distingue par son engagement, sa curiosité pour tous les répertoires et des choix audacieux à l’égard de tous les publics. En 50 ans d’existence, l’OPRL a démontré son ouverture à tous les répertoires, en se distinguant dans la musique française et contemporaine (avec plus de 90 créations à son actif, dont des œuvres de Berio, Xenakis, Piazzolla, Takemitsu, Boesmans, Dusapin, Mantovani...). L’OPRL a enregistré plus de 70 disques en 50 ans, la plupart largement récompensés par la presse internationale. Il part régulièrement en tournée (sept tournées depuis 1999, en Amérique du Sud, au Musikverein de Vienne, au Théâtres Champs-Élysées de Paris, au Concertgebouw d’Amsterdam, etc.). Aujourd’hui, l’OPRL donne plus de 80 concerts par an, dont la moitié à Liège. Depuis 2000, il gère également la Salle Philharmonique de Liège, élargissant l’offre de concerts à la musique baroque, aux musiques du monde, à la musique de chambre, aux grands récitals pour piano ou orgue. WWW.OPRL.BE

Français - Anglais - Néerlandais


WOORD VOORAF Als instituut dat musici opleidt en vooral voorbereidt op een professionele carrière heeft de Muziekkapel Koningin Elisabeth gedurende de afgelopen tien jaar een uniek en kwalitatief hoogstaand partnership ontwikkeld met de groep Outhere Music (eerst met Fuga Libera en nu met Zig-Zag Territoires). De opeenvolgende opnames waren niet alleen prachtige gelegenheden voor de jonge solisten om hun talenten te tonen, maar werden ook met veel lof onthaald door zowel publiek als critici.

ZZT 335

Na de integrale opname van de vioolconcerti van Vieuxtemps in 2010, hebben wij, onder impuls van Augustin Dumay en Gary Hoffman, een nieuw integraal opnameproject opgezet. Het gaat nu om alle werken voor viool en / of cello en orkest van Camille Saint-Saëns. Het merendeel van deze werken is te vaak miskend geweest of te weinig gespeeld geweest, terwijl de stijlevolutie van Saint-Saëns duidelijk geïllustreerd wordt in deze werken. De jonge musici in residentie in de Kapel beschikten over de nodige kwaliteiten en het potentieel om een dergelijke uitdaging aan te gaan. Het Orchestre Philharmonique Royal de Liège en zijn dirigent Christian Arming waren uiteraard de ideale partner voor dit project, en dit om verschillende redenen: - Samen hebben we het integrale Vieuxtemps-project gerealiseerd - Het is een orkest dat zich onder andere specialiseert in het Franse repertoire - Onze twee instituten werken sinds vele jaren samen, steevast aan mooie projecten Sta me toe om, in naam van de Muziekkapel, iedereen die meegewerkt heeft aan het welslagen van dit ambitieuze project te bedanken. Bernard de Launoit

Français - Anglais - Néerlandais


CAMILLE SAINT-SAËNS (1835-1921): CONCERTANTE WERKEN Geen enkele belangrijke componist van de laatste twee eeuwen uit om het even welk land heeft Saint-Saëns’ toewijding aan de concertante vorm geëvenaard. Telkens opnieuw exploreerde hij deze vorm met een overgave die zijn Franse tijdgenoten bijlange niet evenaarden. Berlioz liet geen concerto’s na (zijn Harold en Italie is eerder een symfonie met solo altviool). Hetzelfde geldt voor Gounod en Chabrier. De twee pianoconcerto’s van Franck zijn jeugdwerken. Toen hij veel later in zijn leven terugkeerde naar de combinatie piano-orkest (Les Djinns, Variations Symphoniques) behandelde hij de pianopartij opvallend on-solistisch, net als Francks leerling Vincent d’Indy zou doen in zijn Symphonie sur un chant montagnard français. Fauré liet een Fantaisie en een Ballade voor piano en orkest na, maar niets met het woord ‘concerto’ in de titel. Massenets alleenstaande en niet karakteristieke concerto (ook voor piano) ligt een stuk beneden het niveau van zijn opera’s en is grotendeels in de vergetelheid geraakt. De Fantaisie voor piano en orkest van Debussy is een vroeg, atypisch muziekstuk waarvan hij snel afstand deed. Het was wachten tot de moderne tijd voor het werk geherwaardeerd werd, meer bepaald door de eminente pianist Walter Gieseking. De twee pianoconcerti van Ravel waren nog niet geschreven toen Saint-Saëns stierf. Bijgevolg had Saint-Saëns in Frankrijk het domein ‘concerto’ zo goed als voor zichzelf. Van zijn tijdgenoten was alleen Édouard Lalo (Symphonie Espagnole, Celloconcerto, Rapsodie Norvégienne) min of meer een rivaal als het gaat om voorliefde voor, en artistiek succes in dit genre. Toen Saint-Saëns begon te componeren in 1839 (nog voor zijn vierde verjaardag!) was de eerste generatie romantische virtuozen – met Paganini als boegbeeld – nog springlevend. Liszt (die Saint-Saëns leerde kennen en vereerde) bleef Europa verbazen met zijn pianistiek talent en zou dit ook blijven doen tot zijn af-

ZZT 335

Français - Anglais - Néerlandais


scheid van de concertpodia in 1847. Maar van bij het prille begin van Saint-Saëns’ creatieve carrière was het duidelijk dat hij weinig interesse had voor virtuositeit als dusdanig. Niet dat hij als virtuoos niet briljant genoeg was, wel integendeel. Nauwelijks tien jaar oud had hij alle tweeëndertig pianosonates van Beethoven in de vingers, en voor zijn debuutrecital bood hij aan om gelijk welke van deze sonates uit het hoofd te spelen. Toch weerhield zijn aangeboren ernst hem ervan om het pad te bewandelen van meer frivole muzikanten, zoals ook Paganini, die zijn publiek minstens even graag trakteerde op imitaties van boerendansen als op muziek die intellectueel wat meer om het lijf had. Wat opleiding en temperament betreft had Saint-Saëns meer te danken aan Duitse muzikale voorbeelden dan aan Franse. Op zijn tweeëntwintigste had hij al - heel ongebruikelijk voor een Fransman in die tijd - drie symfonieën geschreven. Mendelssohn en Schumann rekende hij al vroeg en blijvend tot zijn muzikale helden. De symfonieën van Beethoven werden in het Parijs uit zijn jeugd nog steeds als een soort nieuwigheid beschouwd, maar hij kon ze bespreken met kennis van een expert. Meer nog, ook al zou hij uiteindelijk een hekel hebben aan alles wat Wagner voorstelde, toch groeide die afkeer niet voor hij eerst een fervent aanhanger van Wagner was geweest. Dit alles onderscheidde Saint-Saëns van de meeste van zijn landgenoten, die hun muzikaal enthousiasme haalden uit de bonte spektakelstukkken van Meyerbeer, Daniel Auber, en Adolphe Adam. Zijn muzikale houding verzekerde hem een respectvolle beluistering van zijn eerste werken door de meer verfijnde zielen van het Parijse muziekleven, inclusief Berlioz. De voorliggende CD’s bieden een zeldzame (ja zelfs unieke) gelegenheid aan moderne muziekliefhebbers om zich rekenschap te geven van de geleidelijke ontwikkeling van Saint-Saëns’ stijl. Aan het ene chronologisch uiteinde staat de zeer voor de hand liggende Beethoveniaanse benadering van de vroege Romances en de eerste twee vioolconcerti. Aan de andere kant van het spectrum is de Helle-

ZZT 335

Français - Anglais - Néerlandais


nistische weemoed van een zeventiger te merken in La Muse et le Poète, een werk dat ondanks zijn retrospectieve aard alleen kan klinken als het zijne. Het bevestigt een uitspraak uit de vroege twintigste eeuw van de Franse criticus Georges Servières: “Niemand is er in geslaagd om een pastiche van Saint-Saëns’ muziek te schrijven.” Ook al had Saint-Saëns een grote impact op jongere componisten – vooral op Fauré, een vriend voor het leven – toch was hij niet het uithangbord van een school, of een clique, of een ideologie die zijn invloed op de jongeren zou bestendigen. Vandaar de volgende kregelige observatie uit het dagboek van Romain Rolland uit 1907: “de muziek van [Saint-Saëns] is totaal onbeduidend… onder muzikanten kan men uren praten over Franse muziek zonder er ook maar aan te denken de naam Saint-Saëns uit te spreken.” Een waardering met meer waarheidsgehalte kwam van Saint-Saëns zelf (Ecole Buissonnière [Pierre Lafitte, 1913], pp.269-275) toen hij na het recente overlijden van Massenet op verassend minzame manier hulde bracht aan zijn oude vijand. Zoals al vaker vermeld, waren de woorden bij die gelegenheid minstens even toepasselijk voor de creativiteit van de auteur als voor die van Massenet: “Het is vanzelfsprekend dat de stijliconen van vandaag enkel respect opbrengen voor revolutionairen. Het is zeker een mooie zaak om het gepeupel te verachten, tegen de stroom in te zwemmen en het gepeupel door de kracht van het genie te dwingen om u te volgen, ook al verzetten ze zich zo goed ze kunnen. Maar ook zonder dat kan men een groot kunstenaar zijn… Net als het huis van de Vader vele kamers telt, zo zijn er verschillende in het huis van Apollo. Kunst is onmetelijk. Ze heeft het recht om af te dalen in de diepten en haar weg te banen in de geheime hoeken van vertroebelde en wanhopende zielen. Maar dit recht is geen plicht.”

ZZT 335

Français - Anglais - Néerlandais


CD 1 Vioolconcerto nr. 1 in A, opus 20 (1859) Zoals dat bij de pianoconcerti van Beethoven was, zo ook bij Saint-Saëns’ vioolconcerti: de volgorde van publicatie (en dus ook de nummering) verschilt van de compositievolgorde. Dit werk, dat uiteindelijk zou bekend worden als nr.1, schreef hij voor Pablo de Sarasate, die al tot de meest vooraanstaande Europese violisten behoorde, toen hij eigenlijk nog een kind was. Achteraf herinnerde Saint-Saëns zich hoe de jongen zich tegenover hem gedroeg: “jeugdig en fris als de lente, en al een beroemdheid, hoewel hij nog maar net een licht snorretje had. Hij was zo goed me op de meest terloopse manier te vragen een concerto voor hem te schrijven. Zeer geflatteerd en blij met het verzoek, beloofde ik het hem en hield woord [in 1859] met het Concerto in A waaraan men – ik weet niet waarom – de Duitse titel Concertstück had gegeven.” Deze Germaanse benaming is er naar alle waarschijnlijkheid gekomen door de gelijkenis van de muziek, qua vorm en lengte, met Schumanns identiek benoemde stukken. Net als die werken bestaat Saint-Saëns’ compositie uit één beweging (ook al zijn er drie verschillende delen), en is ze veel korter dan een gemiddeld concerto; in de meeste uitvoeringen ongeveer slechts twaalf minuten. De componist behield altijd een zekere voorliefde voor het stuk en zou het volgens zijn vriend en biograaf Emile Baumann eigenlijk verkozen hebben boven zijn twee latere concerto’s. Onweerlegbaar is de invloed van Mendelssohn als het op Saint-Saëns’ benadering van orkestratie aankomt: nergens te ingewikkeld zodat de solist niet overstemd wordt. Vioolconcerto nr. 2 in C, opus 58 (1858) Hoewel eigenlijk gecomponeerd vóór het Eerste Vioolconcerto, werd dit stuk pas lang erna gepubliceerd, vandaar het veel hogere opusnummer. Het werk ging in première in 1880, maar was al geschreven in 1858. De solist van deze uitvoering

ZZT 335

Français - Anglais - Néerlandais


was Martin Pierre Marsick, die net als Ysaÿe een Belg was. Hij woonde al in Parijs sinds de late jaren 1860. Met buitengewone toewijding nam hij er de bevordering van kamermuziek ter harte (wat op zichzelf Saint-Saëns’ respect voor hem verklaart) en werd er leraar viool aan het conservatorium, met als studenten onder andere Jacques Thibaud en George Enescu. Een recensent van het belangrijke muziektijdschrift Le Ménestrel noemde het concerto “een opmerkelijk werk. Het thema uit de finale zou misschien een gebrek aan originaliteit kunnen verweten worden maar het stuk is goed vormgegeven en de prachtige vertolking door M. Marsick gaf er een meerwaarde aan.” Sinds die tijd is het werk grotendeels vergeten, maar niemand kan de idiomatische effectiviteit van de solopartij ontkennen, of de merkwaardige voorafspiegeling van Rimsky-Korsakovs Scheherazade in de duetpassages tussen viool en harp in het middendeel. Vioolconcerto nr. 3 in b, opus 61 (1880) Het derde en tegenwoordig het meest populaire vioolconcerto van Saint-Saëns dateert uit 1880 en was een jaar later voor het eerst in het openbaar te horen. Wat de vormelijke aspecten betreft, is dit werk het meest conventionele concerto van de drie, met een duidelijk afgelijnde driedelige structuur die doet denken aan achttiende-eeuwse principes, en met een onmiskenbare mogelijkheid voor een ouderwetse cadens. Net als het eerste concerto had Saint-Saëns dit werk bedoeld om door Sarasate uitgevoerd te worden. Toen George Bernard Shaw een uitvoering van het Derde Concerto in Londen recenseerde, was hij positief over het eerste deel (dat hij tamelijk goed vond omwille van de “poëtische sfeer en dwingende melodiek”); maar hij beschuldigde het werk in zijn geheel omdat het “triviaal mooie stukjes serenademuziek” bevatte “gevat tussen bladzijden van grote meesters”. Het nageslacht heeft de kritiek van Shaw genegeerd, net als de violisten zelf, die van in Sarasates tijd tot vandaag de dag hebben gesnoept van de manier waarop de solopartij – om de Engelse criticus Ronald Crichton te citeren

ZZT 335

Français - Anglais - Néerlandais


– “schijnbaar uit de ingewanden van de viool is gesponnen.” Men veronderstelt dat Saint-Saëns uit eerbied voor Sarasates Spaanse achtergrond, verschillende thema’s uit het concerto een enigszins buitenlandse, Iberische tint heeft gegeven. Het expliciete operakarakter van het begindeel van de finale is anderzijds een duidelijke hint van Saint-Saëns levenslange liefde voor het theater. Die liefde bleef grotendeels onbeantwoord aangezien van het dozijn opera’s die hij componeerde alleen Samson et Dalila blijvend commercieel succes wist te boeken.

ZZT 335

CD 2

Introduction et Rondo Capriccioso in a voor viool en orkest, opus 28 (1863) De samenwerking tussen Saint-Saëns en Sarasate voor het Eerste Concerto was dusdanig tot beider tevredenheid, dat de componist in 1863 met graagte aan een volgend concertant werk voor de Spaanse tovenaar begon te schrijven: Introduction et Rondo Capriccioso. Sarasate gaf de eerste uitvoering vier jaar later, en de populariteit van het stuk bleef van dan af tot in onze tijd onveranderd. Het bestaat uit twee bewegingen: een grotendeels trage prelude, met aanduiding Andante malinconico, die desondanks gekarakteriseerd wordt door uitbarstingen van uitgewerkte ornamentatie voor de solist; en het hoofddeel in 6/8 ritme, met zijn insinuerende gesyncopeerde melodie die gevolgd wordt door steeds complexere gedurfde virtuositeit, inclusief huppelende arpeggio’s en passages met triplegrepen. Het slot wordt aangekondigd met de triomfantelijk toonaard A. Romance in Des voor viool (of fluit) en orkest, opus 37 (1871) Romance in C voor viool en orkest, opus 48 (1874) Romance in F voor cello (of hoorn) en orkest, opus 36 (1874) (CD 3) Tot de weinige werken voor viool en orkest die dateren van de tijd voor Paganini en nog steeds in zekere mate populair waren, behoorden de Romances van Beet-

Français - Anglais - Néerlandais


hoven. Saint-Saëns nam van deze modellen niet enkel hun titel, maar vooral hun overwegend lyrische impuls over. Steeds wanneer drama dreigt op te duiken in deze miniaturen wordt het aan de kant geschoven door een bevallige melodie van het eerder ouderwetse, en in het bijzonder in Opus 48, diatonische type. De begeleiding van Opus 36 krijgt een bijzonder bevlogen toets, meer bepaald door het kwistig gebruik van pizzicato.

ZZT 335

Prelude uit Le Déluge, opus 45 (1875) Franse oratoria zijn zeldzaam maar wel belangrijk in hun tijdskader. Voorbeelden zijn Berlioz’ L’Enfance du Christ, Les Béatitudes van Franck en Saint-Saëns eigen Le Déluge, tijdens de eerste uitvoering in 1876 gedirigeerd door de toentertijd beroemde Édouard Colonne. Le Déluge, dat hetzelfde bijbelse verhaal van Noah en de Zondvloed behandelt en ook Stravinsky en Britten in de twintigste eeuw zou inspireren, zou tijdens het leven van de componist wezenlijke populariteit weten te bereiken, maar verdween nadien grotendeels. Eén deeltje eruit dat in zekere mate een tijdje een onafhankelijk leven beschoren was, is de prelude die op deze opname te horen is: Bruckneriaans in zijn overheersende plechtigheid, ook al heeft de omvangrijke vioolsolo minder gemeen met Bruckner dan met de Méditation uit Massenets Thaïs.

Étude en forme de valse, opus 52 nr.6 (1877) In vergelijking met orkestmuziek, vormt muziek voor piano solo slechts een heel klein onderdeel binnen Saint-Saëns’ oeuvre. De grote Belgische violist Eugène Ysaÿe (zoals zijn vriend Franck ook in Luik geboren) bewonderde deze Étude voor piano solo zeer - de laatste uit een reeks van zes die in 1877 verschenen – en orkestreerde ze voor viool en orkest. In de georkestreerde versie krijgt het stuk soms de titel Caprice. De wilde virtuoze energie van de solist wordt nooit langer dan een moment tot rust gebracht; en zo volkomen overtuigend is het resultaat in

Français - Anglais - Néerlandais


viooltermen, dat geen enkele luisteraar ooit zou kunnen raden, was er geen intern bewijs, dat het werk oorspronkelijk voor piano was bestemd.

ZZT 335

Morceau de concert in a voor viool en orkest, opus 62 (1880) Dit werk, dat af en toe wel eens ‘Vioolconcerto Nr.4’ wordt genoemd en geschreven is rond dezelfde tijd als het opus 61, toont Saint-Saëns van zijn meest uitbundige kant: het beweert zelden iets meer te zijn dan een pronkstuk voor elke violist met genoeg durf om het aan te pakken. Toch heeft het liedachtige middendeel in G (dat aan het slot wordt hernomen in E) meer in zich dan louter roekeloze moed. Op het einde laat Saint-Saëns de mogelijkheid voor een candens ‘ad lib’, in tegenstelling tot de uitgeschreven cadensen die hij zelf voorzag in andere werken. Sommige uitvoerders volgen wat dit betreft de versie van violist en leraar Jean Noceti. Havanaise in E voor viool en orkest, opus 83 (1887) Niettegenstaande van wat verwacht kon worden van zo een Latijns-Amerikaansklinkend stuk, was de Havanaise eigenlijk geen opdrachtwerk voor Sarasate. Saint-Saëns componeerde het voor de jongere, in Cuba geboren virtuoos, Rafael Diaz Albertini, met wie hij soms samenwerkte als pianist. Hij begon eraan op het einde van 1885, en beëindigde de orkestversie – het werk was origineel bedoeld voor viool en piano – in 1887. Sinds Diaz Albertini de première van het stuk gaf, behoort het tot de meest populaire composities van Saint-Saëns door de demonstratie van een opmerkelijk gelukkig gekozen evenwicht tussen exotische kleur en Franse elegantie. Zoals de titel aangeeft, is het gebaseerd op het zwoele, drie-tegen-twee dansritme van de habañera, onsterfelijk geworden door Bizets Carmen . De veeleisende solopartij omvat chromatische toonladders met dubbelgrepen, ook al is het kenmerkend voor Saint-Saëns artistieke discretie om bravoure niet het laatste woord te laten: het stuk eindigt in een sfeer van kalme geheimzinnigheid.

Français - Anglais - Néerlandais


Caprice andalou in G voor viool en orkest, opus 122 (1904) Voor het eerst uitgevoerd in 1904, werd Caprice Andalou in de kritieken eerder beleefd dan enthousiast onthaald. Een typerend bericht in Le courier Musical ging deels als volgt: “Mij lijkt het dat de Andalousische volksmuziek mooiere thema’s heeft dan die welke de meester koos. Tegelijk kan ik me niet van de indruk ontdoen dat de grote symfonicus vooral plezier wilde beleven aan iets moois te schrijven, eerder dan een levendig exotisch droombeeld op te roepen… maar hij strooide overal verrukkelijke parels uit over het orkest.” Het sonore openingsthema op de laagste snaar van de viool verraadt een verbluffend filigraan, waarin de nauwgezette details van de begeleiding een even spannende belevenis zijn als de schittering van de solist.

ZZT 335

Allegro Appassionato in b voor cello en orkest, opus 43 (1875) Dit pronkstuk, gecomponeerd in 1875 en opgedragen aan een vriend van SaintSaëns, de cellist Jules Lasserre, heeft een zeer groot operagehalte, alsof de solist een Verdi-bariton is die zijn toehoorders intens terechtwijst. Oorspronkelijk had Saint-Saëns dit stuk, zoals ook de Suite, bedoeld voor cello en piano. De orkestratie volgde pas veel later. CD 3 Celloconcerto nr. 1 in a, opus 33 (1872) Net als de Orgelsymfonie [nr.3] en Le Carnaval des Animaux verdween het eerste van de twee celloconcerto’s – het dateert uit 1872 – nooit helemaal uit de concertprogramma’s, zelfs niet toen het grootste deel van Saint-Saëns’ andere muziek uit de mode was geraakt. De jonggestorven wereldberoemde celliste Jacqueline du Pré bekloeg zich ooit over het gebrek aan interesse van haar man Daniel Barenboim voor dit stuk: “Waarom” vroeg ze hem, “dirigeer je nooit het enige

Français - Anglais - Néerlandais


concerto waarvan ik weet dat elke noot die ik speel gehoord zal worden?”. De heldere textuur was eerder al geprezen door de Britse musicoloog Sir Donald Tovey: “het solo-instrument etaleert het volledige bereik van elk register zonder de minste moeilijkheid om door te dringen in de orkestrale begeleiding. Alle behendigheid van Saint-Saëns wordt hiermee duidelijk.” Auguste Tolbecque, aan wie het werk was opgedragen, verzorgde de première tijdens een concert in januari 1873. De recensent van de Revue et Gazette Musicale vulde deze analyse als volgt aan: “We moeten toegeven dat het concerto… ons als een prachtig en goed werk met een voortreffelijke stemmigheid en perfecte samenhang overkomt, en zoals gewoonlijk is de vorm erg interessant.” Deze vorm gaat terug tot wat Saint-Saëns gedaan had in het Eerste Vioolconcerto: opnieuw zijn de drie bewegingen bedoeld om zonder onderbreking te worden gespeeld. Zeer vermeldenswaard is het centrale menuet, tegelijk innig en adembenemend elegant. Celloconcerto nr. 2 in d, opus 119 (1902) De absolute moeilijkheid van de cellopartij in deze zelden hernomen compositie uit 1902 heeft alle solisten, met uitzondering van de moedigsten, ontmoedigd om het uit te voeren; maar diegenen die de veelvuldige technische problemen de baas konden – soms is de schriftuur voor de cello dusdanig complex dat ze tegelijk over twee notenbalken moet worden geschreven – vonden het een onverwachte beloning. Nog in grotere mate dan zijn voorganger, het concerto in a, bezit dit werk opvallende structurele nieuwigheden. Er zijn slechts twee bewegingen, ook al maakte Saint-Saëns in elk ervan een onmiskenbare onderverdeling in twee secties. “Vol gevaarlijke acrobatiek… hier hebben we slechte muziek die goed geschreven is.”, klaagde de recensent van Le Courier Musical na de première van het werk door de Nederlandse cellist Joseph Hollmann. Met de Suite deelt het een passage van Schumaneske intieme fantasie (een zangerig Andante sostenuto ), en het gebruik van een ‘perpetuum mobile-finale’. De orkestratie is

ZZT 335

Français - Anglais - Néerlandais


consequent dikker en robuuster dan in het concert in a; maar opnieuw is ze precies uitgekiend en verzekert ze dat de solist er steeds bovenuit kan klinken.

ZZT 335

Suite voor cello en orkest, opus 16b (1862) Deze verleidelijke Suite in vijf delen, verscheen oorspronkelijk in 1862 in een versie voor cello en piano. Saint-Saëns bleef enthousiast genoeg over het werk om er mee te doen wat hij zeer zelden deed met andere stukken: hij nam het terug op, 57 jaar later, en voorzag het van een orkestbegeleiding. Omdat ze gebaseerd is op een doorlopende stroom van kwartnoten klinkt de Prelude alsof Saint-Saëns Bachs cellowerk in gedachten had. In de Sérénade wisselen fluit, hobo en klarinet af met de cello om verder te borduren op het beslist weelderige, walsachtige thema. De Gavotte is een vroeg voorbeeld van Saint-Saëns’ levenslange interesse voor barokmuziek, ook al zou geen enkele barokcomponist zich ooit de boventonen van de laatste maten van de cellopartij hebben kunnen voorstellen. De snedige kleine Romance heeft dan weer dezelfde sfeer als Schumanns Fantaisiestücke . Elke snedigheid wordt verbannen in de finale Tarantelle, een voorbeeld van Saint-Saëns’ aanpak van ‘perpetuum mobile’, met aan het einde krankzinnige dubbelgrepen voor de solist. Romance in F voor cello (of hoorn) en orkest, opus 36 (1874) La Muse et le Poète voor viool, cello en orkest, opus 132 (1910) Saint-Saëns’ late stijl raakte doordrongen van een soort najaarsnostalgie. La Muse et le Poète dateert uit 1909 en is één voorbeeld van die nostalgie (naast de sonates voor hobo, klarinet en fagot, die allemaal geschreven werden in SaintSaëns’ laatste levensjaar). Elegisch van aard en geschreven tijdens een bezoek van de componist aan Egypte – het land dat eerder al inspiratie was geweest voor zijn Vijfde Pianoconcerto - beoogde la Muse et le Poète , om het met de

Français - Anglais - Néerlandais


woorden van Saint-Saëns te zeggen: “ een conversatie tussen twee instrumenten eerder dan een debat tussen twee virtuozen.” Desalniettemin stonden twee virtuozen, Ysaÿe en Hollmann, in voor de première van het werk in 1910 (in Londen). Net als in de Suite voor cello en orkest, was ook in La Muse et le Poète in plaats van orkest oorspronkelijk de piano voorgeschreven. De titel wekt verwachtingen van een schilderachtige beeldtaal, waaraan de muziek weigert te voldoen. De naamkeuze was niet die van Saint-Saëns zelf; het was de uitgever van het werk, Jaques Durand, die het werk die naam gaf, in de hoop daarmee de verkoop te bevorderen.

ZZT 335

© R. J. Stove, 2013 Vertaling: Jens Van Durme

SOLISTEN

Français - Anglais - Néerlandais


Elina Buksha, viool Elina Buksha werd geboren in Letland in 1990 en speelt viool sinds haar vijfde. Tot in 2009 was ze studente van de Letse viooldocent Ojars Kalnins. Later zette ze haar studies voort bij Boris Belkun in Nederland. Sinds 2011 studeert ze bij Ana Chumachenko. Ze trad als solist en als kamermusicus op in Zweden, Rusland, Finland, Frankrijk, Zwitsterland, Nederland, Italië en Roemenië. Sinds ze haar eerste vioolwedstrijd won op de leeftijd van zes, was ze laureaat van talkrijke nationale en internationale wedstrijden waaronder de internationale wedstrijd Jaroslav Kocian in de Tsjechische Republiek, de wedstrijd Remember Enescu in Roemenië en de Andrea Postaccini wedstrijd in Italië. Sinds september 2011 studeert ze aan de Muziekkapel Koningin Elisabeth. Ze geniet een beurs geschonken door de Heer en Mevrouw Michael Guttman. Ze speelt op een viool van de hand van Domenico Mantagnana (1723), haar ter beschikking gesteld door de Muziekkapel Koningin Elisabeth. Pau Codina, cello Pau Codina werd geboren in Barcelona in 1988 en begon met zijn cellostudies op vijfjarige leeftijd bij Eulalia Subirà. Hij studeerde tevens bij Yvan Chiffoleau, Daniel Grosgurin, Peter Thiemann, en Louise Hopkins. Pau studeerde af aan de Yehudi Menuhin School in 2006, en aan de Guildhall School of Music and Drama in 2010 met grootste onderscheiding. Hij nam deel aan verschillende internationale muziekfestivals en trad vele malen op in Spanje, Engeland en Duitsland, in zalen zoals de Wigmore Hall, de Royal Festival Hall, en de Purcell Room. Als solist speelde hij onder andere samen met Barcelona Sinfonietta, het Empordà kamerorkest, en het Andorra kamerorkest. Hij won verscheidene wedstrijden en prijzen, waaronder de MBF Guiharmina Suggia prijs (2004 en 2007), de Geoffrey Shaw beurs, de Kronberg Cello Festival Schlosskonzert prijs, en zowel de derde prijs als de prijs van de critici tijdens de Primer Palau wedstrijd in Barcelona. Sinds september 2011 studeert hij aan de Muziekkapel Koningin Elisabeth bij Gary Hoffman.

ZZT 335

Français - Anglais - Néerlandais


Jolente De Maeyer, viool Jolente De Maeyer, geboren in België in 1984, begon zowel viool als piano te spelen toen toen ze vier jaar oud was. Op veertienjarige leeftijd ging ze studeren aan de Yehudi Menuhin School in Londen en nadien aan de Royal Music Chapel eveneens in Londen. Later studeerde ze aan de Hochschule für Musik Hanns Eisler in Berlijn. Vanaf haar zesde begon ze deel te nemen aan nationale en internationale muziekwedstrijden, en won onder andere de eerste prijs op de C. de Bériot wedstrijd. Nadien was ze laureate van talrijke internationale wedstrijden zoals de internationale wedstrijd van Cardona in Portugal, de internationale wedstrijd Liana Issakadze in Rusland (2004), en de Benjamin Britten wedstrijd in Londen (2005). Jolente trad als soliste op met het Vlaams Radio Orkest, de Filharmonie (Antwerpen), het Symfonieorkest Vlaanderen, Nuove Musiche, en het Norfolk Symphony Orchestra. Van 2008 tot 2012 studeerde ze aan de Muziekkapel Koningin Elisabeth onder leiding van Augustin Dumay. Wojciech Fudala, cello Wojciech Fudala, geboren in Polen in 1988, ving zijn cellostudies aan op zevenjarige leeftijd. Hij kreeg zijn cello-onderricht van Pawel Glombik aan de Karol Szymanowski muziekschool van Katowice, en van Jeroen Reuling aan het Koninklijk Conservatorium van Brussel. Wojciech Fudala is laureaat van internationale wedstrijden in Polen, Slovakije, Hongarije en België. Hij werd uitgeroepen tot ‘Uitmuntend Jong Musicus’ door het Pools ministerie van Cultuur en door de burgemeester van de stad Katowice. Hij genoot beurzen van de Vlaamse overheid alsook van het Pools ministerie van Cultuur. Hij treedt regelmatig op, als solist en als kamermusicus, en speelt in de belangrijkste zalen van Polen en daarbuiten. Wojciech Fudala bespeelt een achtiende-eeuwse cello van de hand van Benjamin Banks, aan hem uitgeleend door de Muziekkapel Koningin Elisabeth. Sinds 2011 studeert hij aan de Muziekkapel Koningin Elisabeth onder leiding van Gary Hoffman.

ZZT 335

Français - Anglais - Néerlandais


Adam Krzeszowiec, cello Adam Krzeszowiec werd geboren in Polen in 1987 en begon op zevenjarige leeftijd cello te studeren bij Pawel Glombik. Hij studeerde nadien bij Frans Helmerson aan de Hochschule für Musik in Keulen, alsook bij Heinrich Schiff, David Geringas en Pieter Wispelwey. Hij won verschillende prijzen op internationale wedstrijden. Ook bereikte hij de halve finale van de Tsjaikovski wedstrijd in Moskou, van de internationale muziekwedstrijd in Genève, en van de Rostropovich wedstrijd in Parijs. Hij trad op in vooraanstaande zalen zoals de Wigmore Hall in Londen, de Victoriazaal in Genève, en de Salle Gaveau in Parijs. Hij kreeg verschillende beurzen, onder andere van de minister van Cultuur, van de burgesmeester van de stad Katowice, en van de voorzitter van het Pools parlement. Hij was ook laureaat van het beursprogramma Young Poland, uitgereikt door het Nationaal Centrum voor Cultuur. Sinds september 2011 studeert hij cello bij Gary Hoffman aan de Muziekkapel Koningin Elisabeth. Het geniet een beurs hem geschonken door Mevrouw Catherine Lagrange. Harriet Langley, viool Harriet Langley werd geboren in Sydney (Australië) in 1992. Ze ving haar vioolstudies aan in Korea op vierjarige leeftijd. Nadien zette ze haar studies voort aan de muziekschool Toho Gakuin (Tokyo) en aan de Manhattan School of Music in New York. Ze was laureate en finaliste van verschillende wedstrijden, waaronder de Yehudi Menuhin wedstrijd in 2006, de Andrea Postacchini wedstrijd in 2009, en de Tibor Varga wedstrijd in 2010. Ze nam deel aan de zomerschool van Seiji Ozawa in 2009, en aan het Windsor festival in 2011. Sinds haar professionele debut als dertienjarige soliste met de Reno Philharmonic (Canada), trad ze op met verschillende orkesten waaronder het London Chamber Orchestra, Gyeonggi Philharmonic (Korea), het Nationaal Orkest van België, en het Orchestre Royal de Chambre de Wallonie. Sinds 2006 studeert ze aan de Muziekkapel Koningin Elisabeth onder leiding van

ZZT 335

Français - Anglais - Néerlandais


Augustin Dumay. Ze geniet een beurs haar geschonken door het Fonds Baron Jean Charles Verge alsook door een anonieme donateur.

ZZT 335

Maria Milstein, viool Maria Milstein, geboren in Moskou in 1985, startte met viool op vijfjarige leeftijd. In 1997 won ze de UFAM wedstrijd in Parijs. Van 2001 tot 2004 studeerde ze in Fiesole (Italië), en van 2004 tot 2010 studeerde ze aan het conservatorium van Amsterdam waar ze cum laude afstudeerde. Ze nam deel aan verscheidene masterclasses en won diverse internationale wedstrijden. Ze concerteert in prestigieuze concertzalen waaronder het Concertgebouw in Amsterdam, de Wigmore Hall in Londen, de Salle Cortot in Parijs, en de Salle Molière in Lyon. Samen met pianist Hannes Minnaar en cellist Gideon den Herder vormt ze het Van Baerle Trio. Ze musiceerde ook met musici zoals Elisabeth Leonskaja en Sacha Milstein. Ze bespeelt een viool van de hand van Francesco Goffriller (Venetië, ca. 1725) haar in bruikleen gegeven door het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds (Nederland). Sinds 2011 studeert ze aan de Muziekkapel Koningin Elisabeth bij Augustin Dumay. Deborah Pae, cello Sinds haar internationale debuut in 2003 op de plechtigheid van de 45ste Annual Grammy Awards (hulde brengend aan cellist Mstislav Rostropovich) en haar debuut als soliste in Europa in 2005 in de reeks recitals van het Louvre in Parijs, concerteert Deborah Pae over de hele wereld, en wordt ze regelmatig uitgenodigd door onder andere de Neue Galerie, het Musée de Grenoble, de Artists Ascending Recital Series en de Van Wezel Foundation’s Young Artists Series. Ze speelde ook op internationaal gerenommeerde festivals waaronder dat van Marlboro en dat van Ravinia. Deborah Pae studeerde af aan de Juilliard School alsook aan het New England Conservatory waar ze les kreeg van Joel Krosnick en van Laurence Lesser. Ook kreeg ze onderricht van altviolist Kim Kashkashian en van violisten Miriam

Français - Anglais - Néerlandais


Fried en Sylvia Rosenberg. Ze bespeelt een Vuillaume cello (ca. 1860) haar in bruikleen gegeven door het Ravinia festival. Sinds 2012 studeert ze bij Gary Hoffman aan de Muziekkapel Koningin Elisabeth.

ZZT 335

Liya Petrova, viool Liya Petrova werd geboren in 1992 in Sofia (Bulgarije). Ze startte met viool toen ze vier was, en trad reeds op met orkesten toen ze zes was. Op achtjarige leeftijd kreeg ze de UNESCO Mozart Medal. Als kamermusicus nam ze deel aan enkele van Europa’s meest gerenommeerde festivals, en in 2011 werd ze uitgenodigd om deel te nemen aan een reeks kamermuziekconcerten in Athene, samen met Martha Argerich, Renaud Capuçon, Yuri Bashmet en Mischa Maisky. In 2001 ving ze studies aan bij Petru Munteaunu aan de Hochschule für Musik und Theater in Rostock. Sinds 2010 studeert Liya Petrova bij Augustin Dumay aan de Muziekkapel Koningin Elisabeth. Ze bespeelt een uniek Italiaans instrument van de hand van Matteo Goffriller (1690), haar ter beschikking gesteld door de Muziekkapel Koningin Elisabeth. Ze geniet een beurs haar geschonken door InBev-Baillet Latour. Noëlle Weidmann, cello Noëlle Weidmann werd geboren in 1985 in Metz. Ze startte pianostudies op vijfjarige leeftijd en cello een jaar later. In 2001 werd ze toegelaten tot de klas van Michel Strauss aan het Conservatoire National Supérieur de Paris, waar ze haar hoger diploma behaalde. In 2008 behaalde ze een masterdiploma aan het conservatorium van Den Haag. Noëlle nam deel aan masterclasses onder leiding van befaamde musici zoals Michel Strauss, Natalia Shakhovskaia, Christian Ivaldi, Claire Désert, en Anner Bylsma. Ook werkte ze als solist samen met orkesten in Frankrijk en Nederland. Ze wordt regelmatig uitgenodigd door festivals, en was in 2007 finaliste van de Aldo Parisot wedstrijd in Zuid-Korea, alsook van de 59ste Vriendenkrans wedstrijd in het Concertgebouw Amsterdam (laureate van de Stichting Crastino Mundo

Français - Anglais - Néerlandais


Meliori). Sinds 2011 studeert ze bij Gary Hoffman aan de Muziekkapel Koningin Elisabeth. Ze kreeg een beurs van InBev-Baillet Latour.

ZZT 335

Tatiana Samouil, viool Tatiana Samouil werd geboren in een muzikale familie in Sint-Petersburg. Op zesjarige leeftijd ving ze haar vioolstudies aan. Van 1898 tot 1993 studeerde ze aan de muziekacademie. Nadien zette ze haar studies verder bij Serge Fatkulin en Maja Glezarova aan het Tsjaikovski conservatorium in Moskou. Ze studeerde er af in 1999 (met een speciale vermelding van de jury), en werd nadien student van Igor Oistrakh aan het conservatorium van Brussel. Tot slot, in 2001-2002, ging ze met een beurs studeren bij José-Luis García aan de hogeschool Reina Sofia in Madrid. Tatiana Samouil won de eerste prijzen van de Belgische radio en televisie tijdens de Henri Vieuxtemps wedstrijd (2001). Ook won ze prijzen op de Sibelius wedstrijd (2000) de Koningin Elisabethwedstrijd (2001), de Michael Hill wedstrijd (Nieuw-Zeeland, tweede prijs, 2011), en de Tsjaikovski wedstrijd in Moskou (derde prijs, 2002). Tatiana Samouil nam werken op van Schubert, Prokofjev en Sarasate samen met Liuba Aroutunian, alsook alle sonates van Prokofjev samen met pianiste Plamena Mangova en violist Boris Brovtsyn voor het label Cypres. In 2009 nam ze het vioolconcerto ‘Aymara’ van Luis Gianneo op samen met het Salty Symphony Orchestra (Argentinië), onder leiding van Luis Gorelik (Sony). Tatiana Samouil is docent aan de Muziekkapel Koningin Elisabeth sinds 2004, en aan het conservatorium van Antwerpen sinds 2009. Sinds 2012 is ze concertmeester van het Orchestre Philharmonique Royal de Liège. Dankzij de generositeit van een anonieme donateur, bespeelt ze een schitterende Stradivarius die ooit toebehoorde aan Fritz Kreisler. CHRISTIAN ARMING, DIRIGENT Christian Arming is muziekdirecteur van het Orchestre Philharmonique Royal de Liège (OPRL) sinds 2011. Hij werd geboren in Wenen in 1971, en groeide op in Hamburg.

Français - Anglais - Néerlandais


Na studies bij Leopold Hager werkte hij van 1992 tot 1998 nauw samen met Seiju Ozawa als dirigent van het Boston Symphony Orchestra in Tanglewood en van het New Japan Orchestra in Tokyo. Christian Arming had het geluk om week na week in zijn thuisstad naar orkesten te kunnen gaan luisteren met de typische ‘Weense sound’ en met een wereldwijde reputatie op het vlak van Duitse muziek (Richard Strauss, Bruckner, Mahler…). Ook maakte hij er kennis met de historische uitvoeringspraktijk van Nikolaus Harnoncourt. In Luik benadrukt hij het Centraal-Europese repertoire, bouwt hij voort op de expertise die het OPRL ontwikkelde op het vlak van hedendaagse muziek, deelt hij zijn kennis van de Slavische – en in het bijzonder van de Tsjechische – muziek, en breidt hij het Franse repertoire uit dat zo nauw aan het hart ligt van het orkest. In 1995, op 24-jarige leeftijd, werd Christian Arming de jongste dirigent ooit van het filharmonisch Janácek orkest van Ostrava. Hij bekleedde deze post tot in 2002. Nadien werd hij chef-dirigent van het symfonisch orkest van Lucerne (2001-2004), en daarna (2003-2013) van New Japan Philharmonic (Tokyo) waar hij Seiji Ozawa opvolgde. Christian Arming heeft reeds meer dan vijftig orkesten gedirigeerd over de hele wereld, waaronder in Berlijn, Wenen, Frankfurt, Leipzig, Stuttgart, Strasbourg, Munchen, Rome, Genève, Boston, Cincinnati, Houston… Hij wordt vaak gevraagd voor opera. Zo dirigeerde hij in Salzburg, Cincinnati, Trieste, Lucerne, Verona, Strasbourg, Frankfurt, Tokyo. In een tijdspanne van iets meer dan tien jaar nam hij werken op van Brahms, Beethoven, Mahler, Janácek en Schmidt (voornamelijk met New Japan Philharmonic) voor de labels Arte Nova / BMG, en meer recent van Escaich met het Orchestre National de Lyon (voor Universal Accord) en van Franck met het OPRL (voor Fuga Libera).

ZZT 335

Français - Anglais - Néerlandais


ORCHESTRE PHILHARMONIQUE ROYAL DE LIÈGE Jean-Pierre Rousseau, intendant Christian Arming, muziekdirecteur

ZZT 335

Het Orchestre Philharmonique Royal de Liège (OPRL) (dat honderd musici telt) wordt vandaag beschouwd als een van de beste orkesten van België. Het orkest heeft een sterke herkenbare indenditeit in de Europese muzikale wereld, mede dankzij zijn artistieke en geografische positie die zich op het kruispunt van Duitse en Franse invloedssferen bevindt, de eeuwenoude geschiedenis van Luik reflecterend: het combineert de densiteit van de Duitse orkesten met de transparantie van de Franse orkesten. Het orkest staat ook bekend voor zijn toewijding en nieuwsgierigheid met betrekking tot verschillende repertoires, alsook om zijn gewaagde keuzes in combinatie met een bijzonder gevarieerd publiek. Sinds meer dan een halve eeuw geeft het OPRL blijk van een open geest ten opzichte van verschillende repertoires. Zo ontwikkelde het orkest een stevige reputatie met betrekking tot Frans repertoire alsook met betrekking tot hedendaagse werken (het orkest heeft meer dan negentig werken gecreëerd van onder andere Berio, Xenakis, Piazzolla, Takemitsu, Boesmans, Dusapin, en Mantovani). Het OPRL heeft reeds meer dan zeventig opnames gemaakt. De meeste werden met veel lof onthaald door de internationale pers. Het orkest speelt ook geregeld in het buitenland: sinds 1999 heeft het zeven concertreizen ondernomen, naar onder andere ZuidAmerika, het Musikverein in Wenen, het Théâtre des Champs-Elysées in Parijs, en het Concertgebouw in Amsterdam. Momenteel speelt het OPRL meer dan tachtig concerten per jaar, waarvan de helft in Luik. Sinds 2000 baat het orkest ook de Salle Philharmonique in Luik uit, en werden de concertenreeksen er uitgebreid met onder andere barokmuziek, wereldmuziek, kamermuziek, piano- en orgelrecitals. WWW.OPRL.BE

Français - Anglais - Néerlandais


Salle Philharmonique, Liège RECORDED FROM 12 TO 16 FEBRUARY 2013, FROM 25 TO 29 MARCH 2013, AND FROM 4 TO 10 JULY 2013 IN THE SALLE PHILHARMONIQUE, LIÈGE (BELGIUM) RECORDING PRODUCER, SOUND ENGINEER, EDITING & MASTERING: ALINE BLONDIAU EXECUTIVE PRODUCER: FREDERIK STYNS DIRECTOR OF PRODUCTIONS & ARTISTIC DIRECTOR OF ZIG-ZAG TERRITOIRES : FRANCK JAFFRÈS PRODUCTION AND EDITORIAL COORDINATOR: VIRGILE HERMELIN ARTWORK BY ELEMENT-S : PHOTO, MARIKEL LAHANA - GRAPHISME, JÉRÔME WITZ



Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.