magazine f:11 numero 6

Page 1

1


Colaboradores Porƞolios, Juan Miguel Alba ArƟculo “Exposiciones”,”Polarización”, Paco Núñez ArƟculo “Exposiciones”, Agusơn López de Coca ArƟculo “Escanear negaƟvos VS posiƟvado”, Jorge Lidiano ArƟculo “ChiƟ chiƟ bang bang”, Paco Hernández ArƟculo “Fotografia a la naturaleza”, Gran Angular ArƟculo “Me gusta”, José Luis Moreno Gámez ArƟculo “Los guardianes del río OMO”, Jorge López-Arillo ArƟculo “Street Photography”, Miguel Urbano Diseño y maquetación. Ángel J. Pérez

02


Contenido 00 01 02 20 24 26 28 46 52 62 70 88 90 92 110 114

Portada. Fotograİa de Beatriz Flores Índice de contenidos Porƞolio de “Nuestros Fotógrafos” de Beatriz Flores ArƟculo “Fotograİa la naturaleza” por Gran Angular ArƟculo “Viaje a Ítaca” José Luis Moreno Gámez y Ángel J. Pérez ArƟculo de opinión “ChiƟ chiƟ bang bang”. Paco Hernández Porƞolio de “Fotógrafos Andaluces” de Manuel Jesús Pineda ArƟculo sobre exposiciones en f:11. Paco Nuñez, Agusơn López ArƟculo “Street Photography”, Miguel Urbano ArƟculo “Los guardianes del río OMO” Jorge López-Arillo Porƞolio del “Fotógrafo Invitado” de Fernando Flores ArƟculo “Polarización”. por Paco Núñez ArƟculo “Me gusta”. por José Luis Moreno Gámez Porƞolio de “Fotógrafos extranjeros” de Hengki Lee ArƟculo “Escanear negaƟvos VS posiƟvado”, Jorge Lidiano Contraportada. Las Webs del ColecƟvo f:11

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


NUESTROS

18


FOTÓGRAFOS

BEATRIZ FLORES

19


FOTOGRAFÍA A LA NATURALEZA 20


D

ecir algo nuevo sobre este tema tan tratado por multitud de personas conocedoras de la misma naturaleza, de la fotografía y de la literatura, me va a resultar imposible. Pero lo que, desde luego, va a ser novedosa es la reflexión que por primera vez y para participar en nuestra querida revista, voy a

tratar de compartir con todos vosotros, afectuosos lectores. Una primera pregunta me surge cuando al hablar de la naturaleza se dice siempre que es la madre por lo cual exige, de entrada, un tratamiento diferencial a cualquier otra manifestación universal. La belleza en la naturaleza, es un tema recurrente en la vida moderna y en el arte y, es esa cara de la naturaleza que el arte tanto ha retratado, la que revela la fuerza con la que muchas personas asocian naturaleza con belleza. Fotografiar, pues, la naturaleza se convierte en el inmenso reto de captar lo bello con el objetivo de la cámara para transportarlo posteriormente a la contemplación del hombre con fidelidad. Con independencia del desafío que supone salir a fotografiar un amanecer, el agua que estalla en las rocas, la mar, la niebla que oculta los árboles, los animales, captar el vuelo de una mariposa... el hecho de abordar la experiencia nos debe llevar a la reflexión previa de donde nos encontramos, cual es nuestro modelo para hoy, de que manera vamos a respetar la singularidad, como modificaremos la percepción de esa belleza y como, en definitiva, trasladaremos esa imagen a través de la cámara al espectador. La naturaleza es” un arte desconocido por el hombre” y merece, por tanto, ser contada con sus propias imágenes. Acudir a una experiencia fotográfica de la naturaleza, nos debería llevar a enmarcar en el papel la grandiosidad de los paisajes, de la fauna, las flores puesto que se tiende a centrar la atención en los aspectos estéticos y la naturaleza se puede considerar como la ciencia de lo bello. La técnica fotográfica moderna permite modificar el color, la dimensión, la profundidad, transformar la estética, pero lo que nunca podrá cambiar, ni pulir, ni mejorar es la propia Naturaleza en si misma. No hay paletas de colores ni virados capaces de reproducir fielmente el tono, la temperatura, la luz, la delicadeza, en suma, que la vida natural. La naturaleza aparenta estar desordenada para los ojos humanos, pero la realidad es que pasa desapercibida para los ojos poco sensibles y por ello mismo, como la sensibilidad es propia a la afición por la fotografía, el fotógrafo debe tratar de reproducir las imágenes ordenando estéticamente la profusión de sensaciones que proporciona.

21


Leyendo lo escrito hasta ahora, me he dado cuenta que del propósito derivado del enunciado, he volcado el interés solo en una parte, pero es que estoy convencido que la fotografía evolucionará mientras que la naturaleza pide a gritos ayuda para no desaparecer y pocos la escuchan. La inmensa belleza y generosidad de la naturaleza, la expresa Tagore con sensibilidad: “la tierra es insultada y ofrece sus flores como respuesta”

POR: GRAN ANGULAR

22


23


Viaje a Ítaca

“En esta sección de la revista queremos conocer por una lado las motivaciones percepción de un observador cualificado, conocedor del lenguaje visual. Todo el un sentimiento. El criterio que vamos a establecer será presentar la fotografía gan autor y las de un miembro del jurado que la eligió. Espero que os guste la idea”

Autor Era un día de Marzo de 2010, me encontraba a unos 1.500 m cerca de la frontera que separa China de Vietnam, al norte de este último. Hacíamos un viaje fotográfico mi amigo Paco y yo, y esa tarde visitábamos una aldea de agricultores, situada a unos 5 km de un pequeño pueblo de cuyo nombre, aunque me acordara no sabría pronunciarlo. Quedaban pocas horas de sol, íbamos de regreso al hotel, me pareció una proeza como algunas personas caminaban con grandes cargas de alimentos muchos kilómetros y muchas horas. En eso que me percaté del “hombre del saco”. Ese joven caminaba con la carga como si nada, sin mostrar el menor signo de cansancio. Casi de manera instantánea busque un fondo, encuadre la escena y a los pocos segundos la imagen estaba tomada. Me gusta mucho buscar el recurso del movimiento para dar más dinamismo, sobre todo cuando lo fotografiado vaya acorde con ello. En este caso le iba que ni pintado. Sólo pude hacer una toma, porque luego ni el fondo ni las circunstancias me lo permitieron, pero bueno, conseguí aquello que previsualicé. Son de esas imágenes que se quedan en la retina. El revelado o tratamiento digital busca potenciar ese movimiento sutil y pausado, sin estridencias. Aunque era contraluz tenía suficiente detalle en las sombras para haberlo sacado, pero lo desestimé, pensé que era mucho más insinuante y evocador la imagen tal y como me la imaginé. Los tonos finales de la imagen nacen de una conversión a blanco y negro en Lightroom y un posterior virado de las luces y las sombras en tonos muy diferentes, como podéis apreciar. Al final de todo el proceso siempre me pregunto lo mismo, ¿es ésto lo que quería? En este caso la respuesta fue afirmativa.

José Luis Moreno Gámez Autor de la foto

24


del fotógrafo a la hora de encuadrar, disparar y editar; como por otro lado la lo como medio enriquecedor de una historia, de una vivencia, y como no, de nadora del concurso trimestral del colectivo y “enfrentar” las sensaciones del

Jurado Compositivamente es muy equilibrada, con las ramas de los arboles, las lejanas montañas con sus laderas en ángulo, precipitándose sobre cada lado de ese misterioso elemento humano que se encuentra justo en el centro, es muy simétrica. Con la velocidad lenta de obturación da la sensación de que el autor iba buscando ese suave vaivén de las ramas que se dibujan caprichosamente y ese halo de de movimiento que envuelve al personaje. Tiene una armonía tonal de penumbra que recuerda al atardecer y que insinúa situar el disparo al final de la jornada. Vistos algunos aspectos técnicos vamos a lo importante, ¿qué nos quiere contar el autor? y que sensaciones nos produce esta fotografía. El misterio que rodea a esta imagen se acentúa tras el rostro de la figura por la sombra que lo oculta, es un enigma también el destino de esta persona y que es lo que lleva a hombros. Podría tratarse de un campesino que transporta el fruto de un largo día de trabajo o de un caminante sorprendido en mitad de su destino. El autor nos oculta una historia que nosotros debemos completar. Pienso que la belleza de esta foto radica precisamente en la incertidumbre que provoca el no conocer todos esos detalles que el autor nos oculta, esto hace que volvamos a mirarla una y otra vez buscando algo que sabemos que no vamos a encontrar. Ángel J. Pérez Miembro del Jurado

25


Articulo de opinión

Chiti chiti

POR: PACO HERNÁNDEZ

C

uando era un niño vivía en Madrid y veraneaba en un pueblo manchego encalado, transitado por tractores y bicicletas y abrasado por el sol; constituía mi particular paraíso. Allí descubrí el cine de verano, que al fin y al cabo no era más que un patio habilitado a tal efecto. La primera película que allí vi marcó mi recuerdo: Chiti chiti bang bang. Hace un par de años, en una mesa redonda tras la inauguración de una exposición de fotografía, uno de los organizadores introducía al autor, yo en este caso, mediante una batería de preguntas que tenían preparadas al efecto. -¿Cual es tu película favorita? -Ninguna –contesté yo-, no me gusta el cine. Aprecié gestos de estupefacción en la concurrencia. Mi interlocutor insistió. -...Sí, pero no sé... qué película te ha marcado en algún sentido.

Tras meditarlo un momento contesté. -Chiti chiti bang bang. Aquello provocó cierta hilaridad y tuve que dar al respecto alguna explicación, pues no era en absoluto mi intención que mis amables anfitriones tomasen mi contestación como un sarcasmo, y además tuve la sensación de que aquello se interpretaba como falta de cultura fotográfica, lo que sería intolerable a la sazón. Y fue acertado mi criterio, pues me enteré después de que varios de mis contertulios integraban el grueso de la habitual parroquia del cineclub de la ciudad; además, se respiraba en la conversación entablada tras la cena lo poco apropiado que resulta, para todo fotógrafo que se precie, no ser un consumado cinéfilo. Una de las más celebradas citas de fotógrafos españoles es de Paco Vera: «Vaya mucho al cine, vea muchas obras de arte, lea mucha poesía y después en dos horas yo le enseñaré a hacer fotos». Pocas son las frases que en mí han suscitado un debate interno tan claramente como esta lo ha hecho: -Por una parte no me cabe duda de que un buen fotógrafo debe construir un criterio cultural sólido, y que sin él, siempre se verá comprometido su criterio fotográfico, o artístico, según queramos plantearlo. Es este sin duda el espíritu de esta cita. -Por otra parte, sin cuestionar por supuesto la

26


bang bang valía de cualquiera de las artes como medio para construir un criterio cultural, y menos la del cine, no puedo dejar de pensar que para aprender fotografía hay que ver fotografía, hay que ver pintura y sobre todo, hay que leer. Vuelvo pues a encontrarme un tanto segregado respecto a los elementos elegidos como vehiculares para la conformación de un criterio cultural válido. Pero es muy probable que a usted le pase lo mismo. Si detallamos los vehículos elegidos por los fotógrafos que conozcamos, y que merezcan ser llamados tales, en el proceso de «modelado cultural», veremos que difieren ostensiblemente: poesía, pintura, ensayo, música, literatura, escultura, dibujo, por supuesto el cine, y tantos otros, que surgirán a medida que preguntemos a más fotógrafos. Creo que podemos concluir claramente que lo importante no es la herramienta que se utilice en el modelado, lo importante es dejarse modelar. Para ello hemos de consentir ser atrapados por los «modos horribles del arte», según Simon Schama, y que estos «golpeen nuestra serenidad antes de refundir nuestro sentido de la realidad». Pero para que nuestra serenidad pueda verse golpeada precisamos alcanzar cierto nivel de sensibilidad y formación, interdependientes entre sí. No importa como los consigamos, a través de la música,

la poesía, la pintura o la literatura… Todas las manifestaciones artísticas son vehículos válidos si nos conducen a través de la introspección, la emoción, la reflexión y el aprendizaje hacia un cambio que difícilmente se puede explicar con palabras, pero que sin duda usted conoce. Así pues, tras tales argumentaciones, creo sustentado mi derecho a ser un ignorante en lo que al cine se refiere y el suyo a lo contrario. Pero mi caso particular se caracteriza por la dureza del material que constituye mi intelecto, y preciso, más que unas manos que lo modelen, un cincel que lo esculpa, por lo que a pesar de todo traigo a colación una frase de Milan Kundera, ineluctable a mi duro entender: «La memoria no guarda películas, guarda fotografías».

27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


FOTÓGRAFOS

44


ANDALUCES

MANUEL J. PINEDA

45


Exposici贸n fotogr谩fica del Colectivo F11 en colaboraci贸n con la Fundaci贸n Luis Olivares

Exposiciones y Eventos de los miembros del Colectivo

F:11 46


EXPOSICIONES Exposición fotográfica en colaboración del Colectivo F11 con la Fundación Luis Olivares En la sede principal del Ayuntamiento de Málaga y entre los días 15 y 22 del pasado mes de Marzo, se celebró una exposición de fotografías fruto de la colaboración del Colectivo F11 con la Fundación Luis Olivares que se dedica a la ayuda de niños con cáncer de la provincia de Málaga. Del evento hay que destacar tres aspectos principales: La predisposición del Colectivo a colaborar en este proyecto, se ha visto recompensada, entre otras cosas, con los elogios del publico asistente ante la calidad de la muestra. La venta de todas la fotos expuestas, alguna de ellas más de una vez, que ha proporcionado a la Fundación unos significativos ingresos que, en la época de ausencia de apoyo por parte de las Instituciones públicas y empresas privadas, se agradecen con más motivo. La Fundación -que agradece una vez más la colaboración desinteresada del Colectivo- ha visto fortalecido su proyecto de ampliación de las instalaciones dedicadas a la atención de los niños enfermos y sus padres que tanto lo necesitan que se inauguraran el próximo mes de Mayo. POR : AGUSTÍN LÓPEZ DE COCA

47


48


Exposición del colectivo f:11 en la Sociedad Fotográfica de Guipúzcoa Entre el 12 de abril y el 8 de mayo, se llevará a cabo una exposición de las fotos seleccionadas a lo largo del año 2012 en el Memorial Jesús Mota. En la nota aparecida en la página -Donostia. Portal de tu ciudad-, se destaca la calidad de las obras expuestas y se hace hincapié en el carácter aficionado de los autores y autoras de las fotografías. La muestra se lleva a cabo en la Sala de Exposiciones “Alberto Fernández Ibarburu”, situada en la calle San Juan nº 27 de Donostia- San Sebastián y permanecerá abierta en horario de 17 a 21 horas de lunes a viernes y de 17 a 20 horas los sábados. Relación de autores y autoras:

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Agustín López de Coca Paloma Romero Paco Esteban Javier Ysasi José A. Herrezuelo Juanma Sánchez Beatriz Flores Luis Robles Carlos Fierro José Luis Moreno Pepe G. Rojas Maite Juan Santos Pedro Reyes Concha Garesse Marina Gómez Paqui Cámara Genoveva Navarro Gladys Andrea Juan M. Alba

POR : PACO NÚÑEZ

49


EVENTOS PHOTOMERCADO 13 y 14 de abril. Utrera Durante los días 13 y 14 de abril, se ha celebrado en Utrera la segunda edición de Photomercado, en la que, entre más de cincuenta solicitudes, se seleccionó a veinte fotógrafos españoles, extranjeros y galerías de arte. Destacamos la noticia porque entre los seleccionados se encuentra Juan Miguel Alba, coordinador del colectivo de fotografía f.11, que llevó a la muestra una selección de sus obras. Esta actividad está organizada por un grupo de aficionados a la fotografía que suplen con su ánimo y voluntad la escasez de apoyos institucionales.

50


51


Street Photography A propósito del Leica Oskar Barnack Award 2013

S

POR : MIGUEL URBANO

i al retrato y al paisaje añadimos la fotografía de lo que ocurre en las calles, tenemos los temas que más han abastecido a la fotografía en sus casi dos siglos de existencia. Ya Eugene Atget a finales del siglo XIX fotografiaba el viejo París y, aunque su trabajo a primera vista tiene más que ver con el documentalismo arquitectónico que con la Street Photography, cuando se dedica a fotografiar el contenido de los escaparates, los objetos inanimados situados en la calle, o a los músicos ambulantes que se iba encontrando, estaba sentando las bases de lo que después

se conocería como Street Photography. Pero el paradigma de la Street Photography comienza con fotógrafos de la talla de Walker Evans, Cartier Bresson, Robert Frank, André Kertész, Diane Arbus, Lisette Model, Hellen Lewis, Gyula Halász (Brassai), Robert Doisneau, Elliot Erwit, William Klein, Gary Winogrand, Lee Friedlander..., por solo mencionar a los que podríamos llamar “clásicos”. Todos ellos, a excepción de Helen Lewis, que trabajó los últimos años de su vida en color, realizaron sus fotografías en blanco y negro. Incluso Walker Evans en 1973, ya en su senectud, recibió como regalo de la firma Polaroid, la mítica SX-70 Land y un ilimitado número de películas; tan entusiasmado se sintió con ella, que llegó a realizar más de 2.500 fotografías en color de carteles, señales de tráfico, elementos tipográficos etc. Probablemente por esta preponderancia del blanco y negro y por la enorme dificultad que entrañaba la impresión a color en aquellos años, siempre estuvo asociada la Street Photography al blanco y negro, hasta que William Eggleston comenzó a hacer todo su trabajo en color, y tras su aclamada exposición en 1976 en el MOMA de Nueva York, logró convertir en arte lo que hasta entonces fue denostada fotografía en color. A William Eggleston siguieron Fred Herzog, Joel Meyerowitz, Stephen Shore, etcétera, de tal manera que en la actuali-

52


dad la Street Photography se surte tanto del color como del blanco y negro, con predominio últimamente, de forma abrumadora, de la fotografía en color. El descubrimiento de la cámara Leica por Oskar Barnack en 1913 y su posterior comercialización en 1923 fue lo que propició la generalización de la Street Photography, al liberar al fotógrafo de las pesadas cámaras tipo “Speed Grafic”. La Leica era (y es) una cámara discreta, ligera, silenciosa; el instrumento perfecto para captar una instantánea, y desaparecer rápidamente. Armado con su cámara, el fotógrafo se sitúa en la calle, el escenario de la Street Photography; allí están ocurriendo cosas continuamente. Más de la mitad de la población mundial vive en las ciudades, y según estimaciones de la ONU para el año 2040, la cifra ascenderá al 75%. Y las calles dan acceso a las tiendas, los grandes almacenes, los eventos multitudinarios... En definitiva se trata de capturar un fragmento de la vida cotidiana, de una parte del entorno en que vivimos. Pero con el fin de captar este segmento de vida hemos de involucrarnos en la escena, aunque sin perturbarla, sentir cómo se relaciona la escena con nosotros mismos y cómo nos relacionamos con ella; debe existir un empático mecanismo de feedback entre el fotógrafo y aquello que se va a fotografiar: puesto que se va a congelar en el tiempo un fugaz momento existencial, hay que trasmitir la sensación de que el fotógrafo es parte de ese momento. No sirve cargar la cámara con un teleobjetivo y empezar a disparar observando la escena a una distancia de quince o veinte metros como haría un cazador en un safari fotográfico. Las ópticas más apropiadas para este tipo de fotografías son generalmente las de 50mm y 35mm de paso universal y llevar presente la máxima de Robert Capa de que “si tus fotos no son buenas es porque no te has acercado lo suficiente”.

Incluso utilizando la lente adecuada, existe una línea muy delgada entre una vulgar instantánea y la Street Photography, de ahí la dificultad de alcanzar la excelencia en este género de fotografías. La calle es el tema en sí mismo, y exige un alto grado de virtuosismo técnico: una fracción de segundo después ya nada será igual, ya no tendrás “esa” fotografía; hay que lograr que la composición sea original y que el contenido sea atractivo, hay que saber tratar las textura, los patrones, el ritmo, los contrastes, las formas, los ángulos, la luz, el espacio y la tensión dinámica de los elementos de la escena, pero sobre todo hay que hacer notar la vibración de la calle. Y a pesar de todo eso, no está garantizada una excelente Street Photography. Decía Robert Doisneau que si él supiese como se hace una buena fotografía estaría todo el tiempo haciendo buenas fotografías. Fotografiar una escena en la calle nos puede parecer engañosamente simple; pero solo con ojos muy avezados, un cierto grado de agresividad, una enorme dosis de astucia y una gran capacidad de anticipación podemos lograr resultados convincentes. Otras veces sólo se necesita paciencia, ver el marco adecuado y esperar a que pase algo dentro de él; eso puede llevar minutos, horas, o tal vez nunca ocurra nada, de todas formas el estado de atención y el ojo han recibido durante ese tiempo un buen entrenamiento. Generalmente, los fotógrafos de la calle tienen muy buen ojo para el detalle. En medio de una muchedumbre o en el bullicio de unos grandes almacenes, en un mercado al aire libre, en un escaparate o en cualquier acera, se puede llegar a aislar un simple objeto, o varios, enmarcarlo de una forma determinada y darle un nuevo significado. (Marcel Duchamp sentó las bases del arte moderno girando 180º un orinal y firmándolo como R. Mutt; lo llamó Fuente). Este tipo de fotografía sería una especie de Still Life de la Street Photo-

53


graphy. Son imágenes,(auténticos ready-made¬¬ para el fotógrafo), que nos muestran las cosas que compramos, vendemos, consumimos, o descartamos y aunque por lo general no incluyen a personas, tales fotografías, son, sin embargo, imágenes cargadas de una gran humanidad por centrar la atención en los soportes materiales que conforman nuestra vida cotidiana. Una vuelta de tuerca más en esta visión poética de los objetos de uso cotidiano incluiría un toque surrealista a la hora de realizar la fotografía y hacer honor a la frase de Lautréamont de “crear algo tan bello como el encuentro fortuito de una máquina de coser y un paraguas en una mesa de disección”, pues la aproximación de dos (o más) elementos aparentemente extraños entre sí en un plano ajeno a ellos mismos, puede provocar un sin fin de posibilidades estéticas. De ahí la fascinación que Atget producía en los surrealistas: sus fotografías de fachadas de viejas tiendas que incluso sobrevivían desde los tiempos de la revolución, con sus vitrinas llenas de muñecas, perfumes, sombreros, ropas, corsés, aparatos ortopédicos, maniquíes, animales de caza, vinos, quesos, frutas, cestos y un sin fin de productos desposeídos por la representación fotográfica del papel al que estaban destinados, otorgaban a esos objetos una nueva función, ajena al motivo por el que se exhibían en el escaparate. Esas fotografías alcanzaban un alto contenido poético que los surrealistas, de la mano de Man Ray, supieron apreciar con exquisita sensibilidad. Otro objeto de la Street Photography son las indicaciones que nos vamos encontrando por las calles: señales de tráfico, advertencias, grafitis, elementos tipográficos; nada de eso puede pasar desapercibido al ojo fotográfico entrenado. Walker Evans o Brassai lograron grandes fotogra-

fías con estos materiales, porque la grandeza de la Street Photography radica en que todo lo que nos encontremos en la calle, o en uno de esos territorios a los que los antropólogos denominan “no lugares”, son motivos susceptibles de ser fotografiados, en un intento de convertir lo cotidiano en extraordinario, de tal forma que, lo aparentemente trivial adquiera un alto grado de intensidad estética Es curioso que estos pioneros de la Street Photography a los que nos hemos venido refiriendo, no supiesen que estaban haciendo ese tipo de fotografías, y eso es solo porque el término no existía como tal. Cuando Walker Evans, en 1938, realiza la exposición “American Photographs” en el MOMA, o Robert Frank, 20 años más tarde, va desde su Zúrich natal a EEUU para realizar “The Americans”, no sabían nada sobre el término Street Photography. Fue a raíz de la aparición en 1994 del libro Bystander: A History of Street Photography, escrito por Colin Westerbeck y Joel Meyerowitz, cuando se fija el concepto de este tipo de fotografía y se acomete un estudio riguroso del asunto; posteriormente, en 2007, la obra de Clive Scott “Street Photography from Atget to Cartier Bresson” se encarga de mostrar las diferencias entre la Street Photography y la fotografía documental. La primera, según Scott, procura evitar las elaboraciones discursivas complejas, mientras que la segunda apuesta más bien por una descripción densa del motivo; la visión de la Street Photography es lirica, lúdica, desapasionada, mientras que la fotografía documental se carga de veracidad como rasgo definitorio. La fotografía documental pretende documentar algo; y a veces para su realización necesita cierto grado de preparación, cierto apoyo de iluminación, fijación de la cámara

54


mediante trípode, etcétera, e incluso ir acompañada de un pie de texto. En la Street Photography no hay reglas ni limitaciones, y las imágenes no necesitan de ningún texto como acompañamiento. Son normalmente de personas o cosas interactuando, de forma solitaria o en algún ambiente en particular, y suelen hablar por sí mismas, aunque no se pueda saber ni el dónde ni el cuándo salvo que algún elemento de la localización resulte lo suficientemente elocuente. La Street Photography pretende movilizar una respuesta emocional en el espectador y normalmente refleja algo que ocurre en un momento determinado y sin una planificación previa Una vez fijado el estilo, la Street Photography sigue en la actualidad fiel a sus principios originarios, que se reducen a extraer de la cotidianidad ese aspecto extraordinario que hace que el espectador se sorprenda al ver una fotografía: a veces es una conjunción de líneas que guían la vista hacia algo o alguien, otras una concordancia de colores, otras la expresión de un rostro o la disposición de un letrero, o, simplemente, el caso de que la coincidencia de diferentes objetos cree una ambigüedad de alto contenido surreal. Esto y mucho más es lo que tratan de conseguir fotógrafos de todo el mundo como Christophe Agou, Arif Asci, Narelle Autio, Jeff Mermelstein, Michael Wolf, Polly Braden, Joel Meyerowitz, Raghu Rai, Artem Zhitenev, Mimi Mollica, Wolfgang Zurborn, Trent Parke, Martin Parr, Gus Powell, Bruce Gilden, Alex Webb, Paul Russell, Richard Kalvar, Nils Jorgensen, Martin Kolart, Matt Stuart.................... La lista sería enorme y por supuesto España no se sustrae a la presencia de este género fotográfico y desde los primeros balbuceos en el estilo, de la mano de fotógrafos como Gabriel Cualladó, Ca-

talá Roca o Joan Colom, hasta llegar a Cristóbal Hara, Carlos Prieto, los fotógrafos del colectivo “Calle 35” y el propio autor de este articulo, existe un grupo de fotógrafos que se afanan por salir a la calle a captar esa imagen que plasme de una forma diferente el comportamiento del mundo que nos rodea. El nexo de unión no es otro que, parafraseando a Marcelo Caballero, el objetivo de “ transformar lo ordinario en extraordinario y lo real en surreal”

55


56


57


58


59


60


Las doce imรกgenes que ilustran este articulo, han sido presentadas por el autor y seleccionadas por un jurado internacional, para participar en el Leica Oskar Barnack Award 2013 61


62


Los guardianes del río OMO Fotografía de Viajes

S POR : JORGE LOPEZ-ARILLO

ería el año 1.950, cuando siendo un niño, recuerdo que en casa y bajo vigilancia, me dejaban ver un antiguo álbum de sellos del mundo, valiosa herencia de mi abuelo. Tapas rojas raídas con letras que fueron doradas. Al abrirlo, el editor lo había organizado por países y había impreso los textos y recuadros con la imagen del sello dentro, todo en gris. El coleccionista adulto, conseguía los sellos, naturalmente usados, y los iba pegando en sus correspondientes casillas. Nunca lo olvidaré, la primera página, el primer país …. Abisinia. ¿Dónde estaría ese extraño lugar?. Los años han discurrido y la actual Etiopía durante mucho tiempo ha continuado siendo un “destino”, como ahora se dice, lleno de misterio y evocador de ansiadas experiencias.

63


Finalmente el año 2.012, con mi mujer Marta, tan ávida de mundo como yo, nos pusimos en marcha. Tras estudiar el viaje nos dimos cuenta que había dos Etiopías, el norte copto y el primitivo sur. Addis Abeba en el centro, su punto de inflexión. Comenzamos nuestro viaje por el sur, del que éste artículo pretende ser una semblanza. En otra ocasión espero poder relataros el norte. Largos 500 kms. de carretera hasta ARBA MINCH, capital de la región Konso, donde apreciamos la labor de sus diestros agricultores Dorce, que construyen sus cabañas-colmena con techos de paja

que alcanzan los doce metros de altura. Fue una obligada noche para continuar a KONSO, ciudad que se ha convertido en la puerta de entrada a las comunidades de la zona del Río Omo, más al sur. El paisaje es una bella sucesión de campos de cereal, su principal fuente de alimentación, en una movida orografía que te va descubriendo pequeñas aldeas de chozas habitadas por la etnia aborigen, llamada igualmente los Konso, No puedo dejar de contar que las carreteras, la mayoría pistas de tierra, respiran continuamente una sucesión de bueyes, cabras y ovejas, siempre 64


carretera de montaña, vadeamos el río Delbina y visitamos algunas aldeas de los tsemai, granjeros de subsistencia, maíz y sorgo, ganado y miel. Mas adelante pasamos por territorio de los ari. Llaman la atención las mujeres envueltas en sus gori, vestido hecho con hojas de las plantas enset y koisha. Cuentas de colores formando pulseras en su cintura y brazos.

acompañados de campesinos de la etnia del lugar. Niños van y vienen por todas partes, la mayoría de las veces desnudos, mirándonos con curiosidad. La mezcla de vitalidad, pobreza y felicidad te impresiona cuando te fijas en los ojos de esos niños. Mujeres siempre espectacularmente cargadas con leña o agua, van y vienen, prematuramente envejecidas por la dureza de su trabajo. En esos caminos circulamos a una media de 30 km/hora. Añadidle las paradas para hacer fotos. Pronto nos adaptamos a su cadencia y nos regimos por la luz solar. Otra jornada, vamos a JINKA por una hermosísima

Cena y charla con nuestro guía que nos cuenta cantidad de historias de sus costumbres y celebraciones. Hablamos de los mercados, “mercatos”, como ellos los llaman. Es un asunto a tener en cuenta. Los celebran semanalmente en todas las áreas de población, son multitudes las que se reúnen y necesarios para su subsistencia. En ellos es habitual que se mezclen distintas etnias y son muy instructivos para conocer sus gentes y productos. Es difícil describir su exotismo. Fotografías muy difíciles por la mala luz del mediodía y decepcionantes porque no hay espacio para moverse en tan abigarrada algarabía. Como no les entusiasma que les fotografíen, acabas “robando” fotos y rezando lo que sepas, a ver si hay suerte. Personalmente prefiero los caminos de acceso a esos mercados y a las aldeas, donde por unos pocos birr, podemos intentar la foto que nos gustaría hacer. Estos pueblos, que hace apenas cincuenta años no eran conscientes de la existencia de su nación, Etiopía, han conservado un modo de apacible y estable de convivencia con su entorno tanto humano como natural. Eso si, esa sincronía es sensible y delicada. No pensemos que es paradisíaca, pues las normas que rigen en sus comunidades son tan estrictas como en ocasiones crueles. Sobre todo con la mujer, los hammer las golpean, los mursi las desfiguran etc .. Los hombres muestran con orgullo las marcas en su cuerpo que acostumbran su tribu, como si de una condecoración se tratara, cuando en sus luchas han matado por disputas habitualmente provocadas por el ganado. Cuando te das cuenta de que la total aceptación de esas normas es precisamente lo que hace posible su fluida estabilidad, es cuando recuerdas el tópico “estamos en un museo viviente” Continuamos viaje a TURMI (mercado los lunes), donde la estancia debe ser de dos o tres días, pues es una ciudad encrucijada de varias rutas. Ocupada por los hamer, con sus mujeres con gruesas 65


trenzas coloreadas y espeso flequillo, son espectaculares. Añadámosles brazaletes de cobre, cuentas de colores y las mas insólitas pequeñas cosas. Lucen grandes protuberancias en su piel, conseguidas haciéndose cortes y tratando las heridas con ceniza y carbón. Desde TURMI, vamos al suroeste hasta OMORATE, poblado en la ribera del turbio Río Omo. Este es el punto en que lo cruzamos sobrados de grados centígrados y rodeados de un barro muy deslizante que inevitablemente está en las muy inclinadas riberas del río. El viajero acaba inevitablemente alcanzando la estrecha e deforme piragua vaciada en madera, sin poder controlar que parte de tu cuerpo llegará antes. Objetivo único en ese momento : salvar tu equipo fotográfico. Había que cruzar para ir a las aldeas de los dasanech . Nómadas, por lo que sus chozas son pequeñas y frágiles. Los mayores tienen la piel increíblemente llenas de arrugas. Al día siguiente, bien temprano, vamos en busca de los karo, maestros en la decoración corporal, muy elaborada y usando el negro, además de los habituales ocre, amarillo y cal. Sobre el casquete de arcilla coloreada en la nuca de los guerreros, llevan una pluma blanca de avestruz. Las mujeres collares de conchas y semillas y cicatrices en su pecho para estar mas guapas y atractivas. En los hombres las provocadas cicatrices son símbolo de haber matado a un enemigo o animal peligroso, como es costumbre en varias etnias. El plato fuerte, los mursi. Cuando bajamos del 4x4, somos rodeados por unos tipos altísimos, casi desnudos, con dibujos en su cuerpo. Mujeres con sus platillos insertados en labio y orejas y niños que te tocan o tironean. Te lo exigen todo. Son los más agresivos guerreros, en permanente estado de guerra con otras tribus, descuidando incluso su agricultura y ganado de subsistencia. Sus tierras son mas secas y en ocasiones se alimentan de una mezcla de sangre y leche de vaca. Los hombres pasan horas hablando en reuniones, en las que no se interrumpen nunca unos a otros y portan una vara (donga) de unos dos metros, acabada con adornos fálicos. Los jóvenes las usan en torneos para demostrar a las casaderas su fuerza y habilidad. Son Inconfundibles las mujeres mursi, con un gran plato labial, que a partir de los veinte años van in66


67


68


sertando en tamaños progresivos pudiendo llegar a un diámetro de 15 cms. Indicativo de su status como demuestra que su tamaño está en relación directa con la dote que recibirá la novia. Vigilan permanentemente sus poblados y caminos, armados del kalashnicov, tanto hombres como mujeres. Los utilizan tanto en sus luchas con etnias enemigas como para cazar. Como es habitual para casi todas las etnias, hay que pagar a los ancianos una cuota de 200 birr por vehículo. Además, de otros 5 birr a cada persona que fotografíes. Pero atención, los mursi cuentan los disparos de tu cámara y te exigen billetes nuevos, no los mugrientos que habitualmente circulan. Hacemos el camino de vuelta, disfrutando de esta tierra de contrastes única en el continente negro, que al margen de situaciones de sequías y hambrunas, presenta una luminosa naturaleza plagada de ríos, lagos, montañas y una gran riqueza etnológica y cultural Allí, casi todo sigue igual, la vida depende de la naturaleza y de ellos te llevas impresas sus miradas vitales.

69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


FOTÓGRAFO

86


INVITADO FERNANDO FLORES

87


Articulo de opinión

Polarización

POR: PACO NÚÑEZ

E

n una conversación casual en un momento cualquiera, entreoí la palabra polarización. De inmediato comencé a construir una respuesta como si fuera un edificio. Como aficionado a la fotografía, me vinieron a la mente de manera automática las siguientes palabras: filtro, reflejos, saturación, velocidad, diafragma...que me servirían para los cimientos. Pensando en levantar los muros de mi alegación recordé trípode y disparador automático y , al final, para rematar ...¡viñeteo!. Como adornos arquitectónicos me extendería en explicar la aplicación del filtro y sus efectos, lo que se consigue y lo que se elimina, la necesidad de variar los parámetros de velocidad y diafragma para equilibrar la cantidad de luz...cuando todo el inmueble empezó a temblar. -Te pregunto por la polarización en general, social, política, económica, de opiniones, escuché. La magnífica construcción que había imaginado se desplomó en mucho menos tiempo del que me había costado erigirla. No me importó mucho, porque no tardé en iniciar una nueva construcción en otra parcela. Enseguida comprendí que la pregunta tampoco tenía que ver con los polos magnéticos terrestres ni con el cambio climático y eso me hizo reflexionar sobre el término y cómo me afecta, cómo nos afecta.

Siempre he creído que las modas no son del todo inocentes, que siempre hay detrás manos oscuras y bolsillos interesados, por lo que, a la vez que cavilaba, empecé a desconfiar. En general, la polarización (olvidándonos de los filtros) nos conduce más a la toma de decisiones de manera rápida, impulsiva, que a la meditación más o menos profunda: Barcelona - Real Madrid; té - café; fumadores – no fumadores; digital - analógica; carne – pescado...a cualquiera se le pueden ocurrir muchas más situaciones bipolares en las que parece que lo normal es alinearse o identificarse con uno de los dos polos. La polarización tiende a eliminar los matices y sólo beneficia a las partes de los extremos. Una descripción, en todos los sentidos, es más rica cuantos más matices contiene. Si pregunto a alguien su opinión sobre una película, no espero que me conteste con una palabra -malabuena-, sino con una argumentación sobre la actuación, el guión, la dirección, la banda sonora, la calidad de la fotografía...con los matices que van a hacer que desee verla o me olvide de ella. ¿Y una fotografía? ¿Quién espera que se califique su imagen con una o dos palabras? En los medios de masas (grandes masas), se tiende a la polarización en todos los aspectos. Las encuestas preguntan si estamos a favor o en contra de cualquier cosa, persona, acontecimiento o proyecto; los programas de televisión se llenan de opiniones polarizadas que no dejan sitio a la moderación, y eso que no hablamos de los telediarios y los programas informativos, porque

88


ya las cadenas generalistas están en ¿dos? ¿tres? manos o polos. Polarización, que rima con manipulación (se me escapó) La fotografía...¿Es arte o no? Una de las grandes polarizaciones o dualidades que nos afectan como aficionados. Decir Si o No es demasiado simple. En el mes de febrero se conoció la noticia de que la fotógrafa Cristina García Rodero había sido elegida para formar parte de la Academia de las Bellas Artes sustituyendo al director de cine Luís García Berlanga. ¿La elección de una persona como merecedora del calificativo de artista eleva su actividad a la categoría de arte? Siete eran las artes en la antigüedad, y se referían a labores intelectuales, para diferenciarlas de las manuales o serviles. Después de más de 20 siglos ya hemos sobrepasado la distinción de artes intelectuales manuales, ciencias - letras (más polarizaciones) y somos conscientes de que el arte asoma en las manifestaciones más inesperadas. La guía de viajes Michelín eleva a chefs a la categoría de artistas a través de la concesión de sus estrellas, Ferrán Adriá fue invitado de honor en la Documenta de Kassel. Nadie pone en duda la categoría de Adriá, todos coincidimos en que puede ser considerado un artista. No podemos preguntarnos constantemente si la fotografía es un arte o no lo es, y tampoco debemos esperar que se eleve a la categoría de

arte por factores externos. Durante mucho tiempo se ha considerado arte a todo aquello que llega a las galerías o ferias de arte, incluso aquellas obras que han ido a parar a la basura por el excesivo celo de las personas encargadas de la limpieza. Las personas que ejercen la crítica o las que comercian con las obras han sido las que han decidido si algo podía ser considerado arte o no. Opiniones interesadas. En Psicología se habla del Locus de control interno o externo como la percepción que tenemos de que los eventos que ocurren en nuestra vida lo hacen como efecto de nuestras propias decisiones o, por el contrario, como efecto del azar, el destino o acciones y decisiones ajenas a nosotros. Tener un locus de control externo nos priva de la sensación de control sobre nuestra vida. Como fotógrafos/as no podemos depender de factores externos para considerar nuestra actividad arte o no. La consideración como arte de nuestra actividad debe de cimentarse en factores y valoraciones internas; ¿quién mejor que cada cual para evaluar la categoría de una obra propia? Dejando a un lado los criterios que empleamos para comparar unas obras con otras, todas nuestras fotografías merecen una misma consideración, la de obras de arte. Que sean grandes o pequeñas obras de arte es otra cuestión distinta. Cuando ya tenía completadas las cubiertas de mi disertación y la bandera ondeaba en lo alto del edificio, los vi desaparecer en la tarde y me quedé solo.

89


Articulo de opinión

Me gusta

POR: JOSÉ LUIS MORENO GÁMEZ

C

uando comencé a aficionarme a la fotografía, además de tener cierta inquietud por resolver problemas técnicos en diferentes condiciones de toma, mi gran inquietud se encontraba en todo lo relacionado con la composición, con el revelado, todo lo que tuviese que ver, de una manera u otra con una serie de paramentos, que de manera consciente o inconsciente, te llevaban a mostrar imágenes cada vez más perfectas.

Luego llegó la inmersión en el mundo de la concursística, donde los alardes técnicos quedaban más palpables, y las obras que siempre premiaban, o casi siempre, era aquellas con más definición, con más gama tonal, con más impacto visual, etc. Era

la época del laboratorio analógico, de los blancos y negros baritados y virados al selenio, al sulfuro, al oro, etc., sin olvidar los procesos antiguos. Los jurados en su mayoría se extremaban por ir al detalle de la técnica, desechando muchas imágenes por falta de calidad, en fin, excepto contadas ocasiones, una buena técnica te aseguraba cierto éxito. Llegó lo digital. Vistas las ventajas, y la ausencia de límites técnicos a la hora de trabajar una imagen, se podría concluir que ahora, unos 10 años después del comienzo de lo digital, la técnica debía de haberse superado, no siendo tan determinante. Opino personalmente que, ya que es tan fácil fotografiar, deberíamos de hacer transparente la técnica, que en un primer nivel de lectura no estuviesen presentes las herramientas utilizadas (¿para qué?).

90


Un fallo de un jurado debería de centrarse más en el mensaje, en el autor que puede haber detrás de una imagen, en la capacidad de conmover que tiene ésta, en la verdadera esencia para lo que la fotografía nace. Pero no, la concursística sigue parámetros técnicos o pseudotécnicos, se deja arrastrar con grandes efectos, grandes alardes de Photoshop, llegando a esconder realmente lo que quiere mostrar. La labor de un jurado de un concurso de fotografía que se precie debería estar más en elegir las fotografías que “le gustan”, por su mensaje, que dejarse llevar por un cúmulo de “inputs” en un ordenador.

argumento, nadie te lo podrá rebatir. Una buena composición, un cuidado revelado, un motivo pintoresco, una cuidada presentación, o todo unido, no da, de manera automática una buena foto. La capacidad de una imagen para implicar al espectador es la base de una buena fotografía. Digo todo esto por propia experiencia,...

Una valoración de una fotografía, en contra de lo que aprendí en mis primeros años, debe de nacer de los sentimientos del que la observa, mira y valora. Decir ME GUSTA es ser sincero consigo mismo; pero ahora bien, tienes que argumentar, deben de aflorar todas esas sensaciones que te provocan, ordenarlas y exponerlas. Ese es el mejor

91


Comenzamos una nueva sección de nuestro magazine, dedicada a autores extranjeros. La principal motivación es mostrar autores no españoles cuya obra consideramos aporta una visión propia, digna de reconocimiento. Esperemos que sea de vuestro interés. En este primer número, os presentamos a Hengki Lee, autor indonesio, cuya trabajo, principalmente en blanco y negro, se mueve dentro de lo poético y místico. Desenfoques extremos con figuras humanas que hacen partícipe al espectador, que rebuscan en nuestros recuerdos, en nuestros sueños, nuestras pesadillas. Son imágenes muy cuidadas en su tratamiento que va muy de la mano de esos sentimientos que el autor quiere transmitir a quien las observa. Esperamos que sea de vuestro agrado, nosotros muy ilusionados con añadir, poco a poco, buenos contenidos a nuestro magazine. We start a new section of our magazine, about foreign authors. This section will show works of non-spanish photographers who we think to contribute to the Photography. We hope you like. This first one, we submit to Hengki Lee, Indonesian artist. His work, in black and white, mainly, speaks about the man with beatifull poetics and mistic images. Extrem unfocused pictures that are shared with the observer, looking for in our regards, in our dreams and in our nigtmares. Their treatment are very careful, getting maxime those feelings, those ideas that the author wants to express. We are hoping you like, we are very happy to grow up, bit by bit, this magazine with these quality contens.

nEW sECTION 92


93


94


95


96


97


98


99


100


101


102


103


104


105


106


107


108


FOTÓGRAFO EXTRANJERO HENGKI LEE

109


ESCANEAR NEGATIVOS VS POSITIVADO POR : JORGE LIDIANO

M

e interesa comparar los resultados que conseguía mediante la ampliación de negativos en el laboratorio químico y los que obtengo actualmente mediante el escáner, el proceso digital y la impresión; ya que, aunque parezca muy evidente que los primeros superarán a los segundos, quiero evaluar y acotar las diferencias.

¿Qué prueba voy a realizar? La prueba es sencilla voy a ampliar en el laboratorio químico un fotograma al tamaño máximo que me permite cómodamente la ampliadora, y comparar visualmente el resultado con la misma imagen obtenida con el escáner, tratada digitalmente con Photoshop (en adelante PS) e impresa al mismo tamaño buscando una tonalidad similar.

Comprobar estado líquidos y papeles Como llevo tiempo sin pisar el laboratorio, para comenzar tengo que verificar el estado de los líquidos y papeles, evidentemente si fuesen nuevos no es necesario, pero los que yo dispongo todos tienen la fecha de caducidad agotada hace varios años y quiero aprovecharlos. Para ello voy a aplicar el método de comprobación que describo seguidamente y que podría seros útil en una situación similar. Revelador Para probar el estado del revelador, que he intentado inútilmente conservar en solución de stock añadiendo en la botella las canicas necesarias para que el líquido la llenara completamente, basta con revelar con él a 20ºC durante varios minutos un trozo de papel no expuesto con una luz fuerte en el laboratorio encendida (por ejemplo con 100 W de potencia a 2 m). Si se ennegrece hasta el máximo admisible para el tipo de papel usado, el líquido mantiene su vigor, incluso aunque observemos que la solución está algo oscura (con ciertos reveladores es un indicativo de su estado). En la primera prueba, sobre un revelador que en mi

110


caso estaba totalmente transparente, aplicando las operaciones indicadas no era capaz ni tan siquiera de oscurecer ligeramente el trozo de papel; por lo que preparé una solución nueva a partir de una botella sin abrir (por cierto estaba más oscuro de lo habitual) y este sí actuaba. Papel Seguidamente me dispuse a comprobar el estado de los papeles y paro ello comparé el blanco de un trozo de papel sin exponer pero sometido al proceso completo de revelado, paro y fijado; con otro trozo, también sin exponer, que lo introduje directamente en el fijador, saltándome los baños anteriores. Y todo ello, por supuesto, con la luz de seguridad del laboratorio. Una vez lavados, enjuagados y secados con un papel absorbente, ambos papeles deberían presentar el mismo tono de blanco; pero, tras verificar todos los tipos de disponibles resultó que algunos manchaban un poco el blanco (tenían un velo ligero), otros lo oscurecían por encima del gris medio (totalmente inutilizables para un uso normal) y solamente con unos pocos no se apreciaba cambio alguno. Aunque el método explicado es suficiente, a mí me gusta también comprobar el contraste por lo que, en lugar de un papel sin exponer, confecciono realmente una tira de pruebas desde el blanco al negro máximo del papel y ésta es la que utilizo en el para el proceso de revelado.

Ampliación analógica para obtener un grano apreciable Según con lo introducido anteriormente, para poder alcanzar el objetivo inicialmente planteado, voy a ampliar una imagen lo máximo que me permite la columna de mi ampliadora (una Besseler de doble columna), partiendo de un negativo de 35 mm con un grano apreciable, para lo cual utilizaré un fotograma de película Kodak Tmax 400, que considero suficientemente válido para mi propósito.

Con las condiciones expuestas sólo puedo obtener una ampliación de 66 x 44 cm², para conseguir un mayor tamaño tendría que proyectar sobre pared. Esto me recuerda y devuelve a una realidad anterior donde éstos formatos a muchos fotógrafos nos parecían increíbles y que, sin embargo, contrasta con la tendencia actualmente muy extendida en la que las dimensiones se miden como mínimo por metros. Tras realizar las pruebas pertinentes para obtener el tiempo de exposición y el filtro de contraste adecuado (no utilice el sistema de dos filtros de mi pasada época), decidí ampliar un fragmento de tamaño significativo usando para ello un papel completo de 30 x 40 cm² de la marca Bergger, baritado, de contraste variable y tono cálido. Esa imagen, suficientemente ampliada, me permitirá comparar fácilmente los resultados con los obtenidos por escaneado directo y procesado digital.

Escanear negativos de 35 mm En otros documentos por mí elaborados (ver ESCANEAR NEGATIVOS BLANCO Y NEGRO, ESCANEAR NEGATIVOS BLANCO Y NEGRO EPSON V750 PRO y ESCANEAR NEGATIVOS. RESOLUCIÓN PARA IMPRESIÓN), podéis encontrar información sobre el proceso y uso de un escáner de negativos. En esta ocasión, como en alguna anterior, me centraré en el equipo Epson V750 PRO, por los problemas mencionados del escáner Nikon, y aplicaré los ajustes, algunos ya indicados en los referidos documentos, de: 16 bits, sin enfocar, formato archivo TIFF, escala grises Gray Gamma 2.2, resolución de 4.800 dpi e histograma ajustado. El tamaño de la imagen obtenida (aproximadamente 60 Mb de tamaño de archivo) con una resolución de impresión de 240 dpi es mayor que la del papel fotográfico; por lo que

111


tendré que reducirla con PS empleando el método de Bicúbica más enfocada a fin de que el lado mayor se ajuste a los 66 cm. Como la imagen está desenfocada hay que aplicar enfoque y añadir el grano que más se aproxime al obtenido mediante ampliación y tratamiento químico. Con ese objetivo he realizado varias pruebas hasta conseguir un proceso que asemeja bastante el resultado al analógico y que, ¡increiblemente!, con algunos ajustes a mí me parece hasta mejor. El proceso final es bastante complejo ya que se pueden añadir más de 10 capas sobre la imagen original, la mayoría de ellas transformadas en Objetos inteligentes, por lo que el número de parámetros a variar también es elevado y es muy recomendable crearse una Acción en PS. Con él se puede alcanzar una imagen que si no se rasteriza y acopla está próxima a 1 Gb de tamaño de archivo.

en PS al mismo tamaño que la copia analógica. En las figuras 3 y 4 se muestran las imágenes conseguidas desde la figura 2 al aplicarle enfoque y añadir ruido con diferentes parámetros. En la última se ha añadido un grano más fino por lo que parece más enfocada, a pesar de perder algunos pequeños detalles. Para imaginarnos el tamaño del grano real, que a simple vista parece bastante escandaloso, basta con conocer que imprimiendo la imagen a 240 dpi el tamaño del ancho de la cara medirá aproximadamente 5 cm de salida y el fotograma completo 66 x 44 cm².

Como en las sucesivas capas se van alternando distintos procesos de enfoque, ruido, desenfoque y recuperación de la imagen original con diferentes opacidades y modos de fusión, y como, además, algunas de las creadas son dependientes de las inferiores -caso de cambiar algún parámetro de las últimas implicaría un nuevo cálculo en las superiores- se puede complicar mucho todo el método de ajuste y refinamiento. Por el momento, no voy a publicar la Acción que permite crear las capas mencionadas, ya que se encuentra en proceso de perfeccionamiento y no la he contrastado suficientemente. Además, estoy convencido que simplificando se pueden alcanzar resultados equivalentes, tarea en la que estoy actualmente trabajando.

Comparación de resultados En la figura 1 podéis ver el resultado obtenido por proceso químico, mediante ampliación de un fragmento de un fotograma de película de 35 mm TMAX 400 con bastante grano, y compararlo con el de la figura 2 que ha sido escaneado a 4.800 dpi, sin aplicar ningún tipo de enfoque y reduciéndolo

112


Figura 1. Positivo sobre papel fotogrรกfico

Figura 3. Escรกner en bruto y enfoque grano normal

Figura 2. Escรกner en bruto (sin enfocar)

Figura 4. Escรกner en bruto y enfoque grano mรกs fino

113


www.juanmiguelalba.es www.javierysasi.blogspot.com www.joseluismoreno.com.es www.miguelurbano.com

114


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.