Performance 158

Page 1

Exija su ejemplar de la revista conmemorativa del VII Aniversario


2

29 de de marzo dede 2012 29 marzo 2012

No. 158 Segunda época, Año 7

Director General: José Homero Consejo de Edición: Rafael Antúnez, Nina Crangle, Juan Carlos García, Raciel D. Martínez, José Luis Martínez Suárez, Juan Javier Mora-Rivera Diseño: Logotipo: Carlos Torralba Portada: Jobanni Díaz Arenas a partir de una fotografía de Héctor Juárez Interiores: José Homero Formación: Jobanni Díaz Arenas Redacción: Jefa: Nina Crangle Secretario: Carlos Romero

Cine de luchadores:

¡Este género era visionario! ENTREVISTA CON JOSÉ X AVIER NÁVAR Y R AÚL CRIOLLO SERGIO RAÚL LÓPEZ

Asistente administrativo: Víctor Benítez Corrección: Juan Pablo Hernández Vázquez

Correspondencia: Av. Murillo vidal 506, tercer piso C.P. 91060, Fracc. Ensueño, Xalapa, Ver. Tel. : (01228) 8 178535 Dir. elect.: editorialgraffiti@gmail.com Web: www.periodicoperformance.com Performance. Interpretaciones sobre interpretaciones, Año VII, No. 158 29 de marzo de 2012, es una publicación quincenal editada por José Homero Hernández Alvarado. Av. Murillo Vidal 506, tercer piso, C.P. 91060, Fracc. Ensueño, Xalapa, Ver. Tel. 8 178535, editorialgraffiti@gmail.com. Editor responsable: José Homero Hernández Alvarado. Reservas de Derechos al Uso Exclusivo No. 04-2011-020410374900-101, ISSN 2007-2465; ambos otorgados por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Impreso por talleres de Diario AZ, 20 De Noviembre 621, Col. Badillo, CP 91190, Xalapa, Veracruz. Tel: (228) 8 121363, este número se terminó de imprimir el 29 de marzo de 2012 con un tiraje de 5,000 ejemplares. Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previa autorización de José Homero Hernández Alvarado.

EL ARTE ES EL PEOR ENEMIGO DEL ARTE. UN FETICHE ANTE EL CUAL OFICIAN, ARRODILLADOS, LOS QUE NO SON ARTISTAS.

OLIVERIO GIRONDO

Presentado en la pasada Feria de Minería, ¡Quiero ver sangre! Historia ilustrada del cine de luchadores de José Xavier Návar, Raúl Criollo y Rafael Aviña repasa la mítica trayectoria del género cinematográfico de la lucha libre en México. Sergio Raúl López la condensa aquí a partir de las aportaciones de los tres autores para la reinvindicación del popular género.

CARTEL SANTO Y BLUE DEMON CONTRA DRÁCULA Y EL HOMBRE LOBO (DETALLE)

Cartelera: Ezra José Hernández carteleraperformance@gmail.com Fotografía: Jorge Castillo, AVC Noticias Administración: Susan y Asociados Distribución: Jonathan Flores Lira


U

A LA 11

Fernando Osés introdujo a El Santo al cine. Ellos mismos coreografiaban los combates FOTOGRAMA PIQUETES A LOS OJOS

n cierto halo mítico rodea al género cinematográfico de la lucha libre, pese a las escenografías de cartón piedra y los matraces que se repiten, los focos intermitentes que no siempre funcionaban, los vampiros pendientes de un ostentoso alambre, con héroes que portaban máscaras deportivas, estorbosas capas, mallas rayanas en lo ridículo y disfraces de monstruos a los que se notaban los peluches, las batas vaporosas o los zombies más lentos de la pantalla. Pese a todo, el género –lo mismo que el cine de ficheras, los charros cantores o los melodramas de madres sufrientes– mantuvo durante unas tres décadas a la industria mexicana del cine. Y su acervo resulta tan rico y vasto que no hay explicación coherente de cómo ha sido tan soslayado en el canon glorioso de la cinematografía nacional, repleta de dramas clasemedieros, fútiles intentos de intelectualizar las historias con mala factura y directores aislados del mundo que no aceptan la mínima crítica.Y que miran con desprecio todo intento que llenara salas, lograra asombrar al público de barriada y emocionara con sus triunfos simplones del bien contra el mal. Pero ese permanente estado de realidad alterada en el que transita siempre el cine de luchadores, logró trascender las fronteras de las salas de cine para instalarse en cierto imaginario bastante tangible en el que estos espectaculares deportistas y las estrellas cinematográficas que los acompañan, mezclaban con su cinta cotidiana. Podríamos llamarle al fenómeno luchismo mágico. Por ejemplo, ante la incomodidad de emplear el embozo para ciertos deberes incómodos, Rodolfo Huerta creó un nuevo modelo, más ligero, con una amplia abertura alrededor de la boca, para comer con un decoro que estuviese a la altura del gran héroe que era. Así nació la máscara para comer que vemos en algunas de sus películas. Aunque siempre haya reservado su afamado personaje público para las arenas de combate, los sets cinematográficos y las fotonovelas, y en el hogar simplemente fuera un padre de familia más que salía a trabajar todos los días para conseguir la manutención, e incluso ocultara su afamada segunda identidad ante sus hijos pequeños, lo cierto es que una vez fuera, en el trabajo, encarnando nada menos que a Santo el Enmascarado de Plata, pasaba largas horas ataviado como el personaje que lo mismo era campeón nacional o mundial de lucha libre, que un connotado agente internacional al servicio del bien y del concierto de las naciones, un incógnito galán cuyos bíceps abrazaron a numerosas beldades de la cinematografía mexicana y un prolijo conjurador de todo tipo de monstruos míticos, invasores extraterrestres, científicos perversos y mentalistas dementes. Ah, y principalísima figura de una industria editorial y cinematográfica en torno suyo. Su cómic homónimo, idea del emblemático empresario y guionista José G. Cruz, llegó a vender millones de ejemplares por tirada, y los productores fílmicos se regodearon con las taquillas obtenidas, al grado de que le hicieron protagonizar más de medio centenar de filmes. Y no es exagerar señalarlo como la figura señera del género más inimitable de cuantos emergieron de este país. Baste decir que sus poco más de 50 películas superan la quinta parte de la filmografía total del género, al menos la que aparece compilada –lo que no es poca cosa ni tendrá demasiados faltantes– en el enciclopédico volumen ¡Quiero ver sangre! Historia ilustrada del cine de luchadores, elaborado a lo largo de un quinquenio por una tripleta de investigadores, periodistas y, principalmente, fanáticos del género: José Xavier Návar, Raúl Criollo y Rafael Aviña, que apareció en las estanterías en noviembre de 2011, bajo el sello editorial de la UNAM.

3

FOTOGRAMA SANTO CONTRA LOS ZOMBIES

29 de marzo de 2012

El Enmascarado de Plata dándose su buen moquete con Fernando Osés


D

29 de marzo de 2012

urante la Cumbre Tajín 2012, treinta y cinco mil personas presenciaron Biophillia, el proyecto audiovisual de la cantante alternativa Björk Guðmundsdóttir que compila el material de su octavo disco. Así es como la reykyavita terrón de azúcar responde al planteamiento: “¿dónde se reúnen la música, la naturaleza y la tecnología?”, diseñando instrumentos, componiendo partituras, proyectando imágenes, convocando coros, escribiendo letras, pero sobretodo, punzando fibras humanas con el timbre y elongada potencia de su voz única. Desde el 5 de octubre, fecha del lanzamiento oficial de este último album, circulan por la red descripciones y críticas de este proyecto que Apple encomendó a la cantante islandesa y que se diseñó desde una Ipad y para una Ipad, donde el usuario puede escuchar, mirar, crear y deconstruir este material-tributo al universo de la música y el multimedia y que ha emprendido una gira mundial de residencias para dar talleres y exponer los procesos electrónicos de su creación, los instrumentos inventados y el alcance lúdico de sus aplicaciones. Si la ópera es música teatral, hoy dicho arte escénico se sirve de la tecnología, no como tramoya sino como debutante. El proyecto Biophillia es, como la ópera, “música representada”, sólo que esta representación suntuosa parte de interfaces táctiles, no de escenografía sino de la presencia de instrumentos colosales electro-análogos y de imágenes de la naturaleza captadas en 3D por fotógrafos de National Geographic y desplegables en pantallas gigantes o tabletas Ipad. Pero aquí lo que viene a cuento es refrendar (y no dejar que nada diluya) la experiencia de temblar frente a las bobinas de Tesla en la Ciudad del Trueno, de ingravitarse en Papantla con el “gameleste”, el órgano y las arpas pendulares; de electrizarse con la inalienable voz coral enamorando virus y mutando células. Por segunda vez, en sus casi veinte años de carrera, Björk dio un concierto en este país y una amorfa, inmensa y nebulosa masa humana se concentró frente a ella tornándose azorada y cristalina. Pupilas, tímpanos, cráneos, paladares evolucionaron en la revolucionada imaginación musical de la artista excéntrica. A Shiva le bastaba una sílaba, a los indígenas un caracol, pero esta es la era de un pop de chips portables rompiéndose la cabeza por transgredir tiempos rítmicos de 4/4 y llevando el universo tonal a escalas que librarían los callejones de Shöenberg… El corazón es una máquina viva con sus filias y fobias y nuestras máquinas imperfectas tienen un pulso, a veces, gloriosamente armónico… Amor a la vida es biofilia, y los sentidos humanos necesitan tocar para escucharse, resonar para no atrofiarse… La vida encanta de tantas maneras pero sobretodo la vida encanta con su música, su música de aire insuflado, su música de arpegios, de perillas y gádgets, y de futuras almas semianálogas. El 21 de marzo del año 2012, la primavera trémula mexicana mira en un nicho totonaco un antiguo y repetido mito: una música profana ha tomado por asalto ciudades que se creían sagradas. CAMILA: POETA Y EDITORA. FAN DE BJÖRK –POR SI NO SE NOTA.

CAMILA KRAUSS

Björkdesperdiga

esporasenPapantla Biophillia, el nuevo album de estudio de Björk, inspiró el espectáculo en vivo con el que la islandesa cerró la emisión 2012 del Festival Cumbre Tajín. Camila Krauss, desde la ciudad sagrada, escribe sobre este concierto en comunión con el entorno natural del Totonacapan: música, naturaleza y tecnología en un solo escenario.

COMUNICACIÓN SOCIAL DEL ESTADO DE VERACRUZ

4

La princesa elfo se quedó con las ganas de conocer los chaneques...


A

mbulante llega a Xalapa con su séptima edición. El festival es, casi desde su nacimiento, punto de referencia en la escasa escena cinematográfica nacional: su calidad nómada y su repertorio fílmico, tomado de todas partes, lo colocaron rápidamente como la plataforma de exhibición más importante del cine documental en el país. En Xalapa su presencia se agradece por varias razones: la pluralidad de sedes, que lo mismo permite que un día se mire una película en pleno centro de la ciudad, otra más al aire libre, en un escenario que conserva mucho de colonial, y otra en alguna facultad de la Universidad Veracruzana; su gratuidad en ocho de las nueves sedes (sólo se cobra la entrada en los documentales programados para proyectarse en las salas de Cinépolis de Plaza Museo, y con el accesible precio de 35 pesitos, con la opción de comprar un bono de 100 pesos por cuatro funciones) y su tiempo de estancia: durante siete días, la ciudad se convierte en una pequeña meca del cine documental, con gente yendo y viniendo de todas las sedes y mentadas de madre por las cintas que se traslapan y que es imposible ver. (Caso específico: This is not a film, interesante documental iraní que versa sobre la prohibición expresa a Jafar Panahi para dirigir o escribir cualquier cinta; el filme se exhibía en El Ágora de la Ciudad casi a la misma hora que el brillante Tabloide de Errol Morris, que se proyectaba en el Jardín de las Esculturas. Imposible ver ambos: había que elegir, labor ardua para cualquiera.) Con todo y los traslapes y las corretizas de último minuto (o el sentarse en las escaleras en las proyecciones más populares, como sucedió en varias ocasiones en El Ágora e, incluso, en la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana), Ambulante se llevó a cabo sin mayores sobresaltos y para regocijo de la no poca comunidad cinéfila de la ciudad. Así pues, acá una somerísima reseña de lo que se pudo ver en el festival de cine documental más importante y popular del país (disculparán las carencias: aún no he perfeccionado mi técnica de bilocación; por otra parte, la teletransportación está apenas en fase experimental; por último: más de una ocasión me distraje al pasar junto a alguna de las voluntarias del festival que, con gafas de pasta y cabello recogido, provocaron una subida en el índice de enamoramientos de la semana). Bajo Nieve, de U. Ottinger, fue apenas la segunda cinta proyectada en la totalidad del festival (la primera fue LCD Soundsystem: Shut Up and Play the Hits), y provocó por igual bostezos y fascinación. Mucho del cine documental que podemos ver tiene el mismo padecimiento: imágenes bellísimas, delicadamente filmadas, pero de una lentitud exasperante. En el caso concreto de Bajo nieve, la cineasta alemana Ulrike Ottinger se las ingenia para crear una especie de híbrido entre documental y ficción: cuenta las tradiciones y ritos religiosos de la provincia de Echigo, en Japón (actualmente parte de la prefectura de Niigata) a través de la historia de unos viajeros desobedientes. Las imágenes que se suceden transitan entre el blanco purísimo de los seis metros de nieve que cubren el poblado durante la mitad del año y la oscuridad pesadillesca del teatro kabuki del Japón antiguo. Cinta recomendable, claro, pero se sugiere tomarse un café bien cargado antes de verla: esas superficies interminables de nieve tienen un extraño efecto relajante que podría devenir en severos ronquidos para los menos entrenados. Sueños e historias de fantasmas de Arthur Omar, es un poco más estimulante, quizá debido a su excitante mezcla de cánticos religiosos del Brasil rural junto con algunos beats del hip hop de las favelas (nota al calce: los expectadores sensibles recomendamos a los organizadores de Ambulante disminuir la intensidad del audio para evitar los dolores de cabeza que padecimos varios asistentes imprudentemente sentados en las primeras filas de la sala de El Ágora); sin embargo, tiene cierto afán experimental difícil de asimilar para quienes estén viviendo sus primeras experiencias en el cine documental. La comparación entre la música y las creencias del campo brasileño y las de la difícil e inhóspita favela funciona lo suficiente para mantener el interés del espectador. ¿Qué se puede decir de George Harrison: Living in the Material World, de Martin Scorsese? ¿Que es complaciente? ¿Que casi canoniza a George Harrison? No importa realmente: Scorsese, como ya lo ha hecho en anteriores trabajos (con Bob Dylan en No Direction Home, aunque quizás el colmo de la complacencia sea Shine a Light, con los Rolling Stones tocando canciones para Bill Clinton y cantando con Christina Aguilera), narra lo que quiere narrar de la figura en cuestión, por la que claramente siente admiración y lo hace perfectamente.

5

29 de marzo de 2012

LUIS RESÉNDIZ

Deambulando entredocumentales

!Ahí va el agua! Pina de Win Wenders

Lo más representativo del cine documental, en su calidad de nómada, hizo acto de presencia en esta capital. Se trata del Festival Internacional Ambulante. Luis Reséndiz, quien debuta en Performance, preparó esta “somera reseña” de la séptima edición de todo un referente mundial en las redes de festivales.

La sección Sonidero del festival, casi toda proyectada en Cinépolis de Plaza Museo, es una de las más interesantes del festival –no por nada cobran–, y permitió, esta vez, mirar obras tan enganchadoras como The Libertines: There are no innocent bystanders (cosa curiosa que una banda con apenas dos discos de larga duración haya inspirado ya dos documentales y una reunión) o Beats, Rhymes and Life: The Travels of A Tribe Called Quest, emocionante pieza que entrevista

lo mismo a Pharrel Williams que a los Beastie Boys sobre la influencia de A Tribe Called Quest, legendaria y pionera banda del hip hop y el rap. Faltaría a la verdad si negara que llegué a casa a descargarme la discografía entera de la banda. (Sigue en los primeros lugares de lo más escuchado de mi last.fm.)

A LA 12


6

29 de marzo de 2012

lasirenaroja enlamaralborotada* Los que lleváis piedras a los lomos como bestias de carga, para construir palacios de magnates, ensayad a formar trincheras con ellas.

MARYCARMEN LARA OROZCO

LA SIRENA ROJA

E

l teatro anarquista recurre a ciertas técnicas dramáticas en la elaboración del mundo a representar, pensando en sus potenciales receptores. Los ácratas despreciaban al teatro virtuoso, caracterizado por la banalización del mensaje, la espectacularidad y la fragilidad de la vida burguesa. El teatro, según los libertarios, debía de mostrar las necesidades sociales modernas, resaltar las cualidades de la clase popular, criticar al poder y al Estado. Los cuadros artísticos de obreros libertarios pertenecientes al organismo anarcosindicalista la Federación Local de Trabajadores Veracruzanos1 (FLTV), realizaban los conceptos base del anarquismo en su militancia: la organización social no jerárquica, el mutualismo, mítines y prácticas sociales para la difusión de sus preceptos. Los anarquistas veracruzanos subrayaron el valor de los círculos culturales como forma de inducir al sector popular a la experiencia artística. El teatro como medio de transformación y transmisión social fue el género que suscitó gran alcance y transmisión del ideario ácrata, tanto como lectura que se propagaba en los círculos literarios de obreros y como puesta en escena realizada por los cuadros artísticos. Uno de los principales aspectos de la dramaturgia anarquista fue la concepción moderna de la realidad, la cual expresó los conflictos de la época. Es el teatro como proclama que asumió como objetivo intervenir en la contingencia social de la nación y elaborar un arte comprometido por medio de la denuncia, exigiendo los ideales de libertad humana. La sirena roja (1906) de Marcelino Dávalos fue publicada en 1915 en la revista Carne de cañón. 2 Socorro Merlín confirma la presencia de Dávalos en 1915 en el puerto de Veracruz, compartiendo terreno con Venustiano Carranza; año en el que se representó su obra El crimen (1909) por la compañía Virginia Fábregas en el Teatro Principal (hoy Teatro Clavijero), hecho de suma importancia para justificar la relevancia social y artística de Marcelino Dávalos en la ciudad de Veracruz. Su obra en el contexto político en el que fue realizada no fue llevada a escena por el mensaje tácito en contra del Estado y el porfirismo3.

Cuadro artístico de obreros veracruzanos, 1923, Fototeca de Archivo Estatal de Xalapa, Ver

La sirena roja, del dramaturgo jalisciense Marcelino Dávalos, muestra lo que los libertarios esperaban de un

1 Para más información sobre la FLTV véase: Lozano y Nathal, Gema, La negra loca y anarquista Federación de Trabajadores del Puerto de Veracruz, INAH, México, 1990.

teatro comprometido con

2 La obra se consiguió gracias al fondo bibliográfico teatral que conserva el maestro Francisco Beverido en Candilejas, Biblioteca Teatral, ubicada en la ciudad de Xalapa,Ver.

aborda la importancia de esta

3 Eduardo Soto dirigió lecturas dramatizada en 1997 y en el 2005 con el Cuarteto Latinoamericano.

representada en los albores

A LA 12

su tiempo. Makame Lara obra profética, publicada y del siglo XX, para los círculos anarcosindicalistas de Veracruz.



8

29 de marzo de 2012

EXPOSICIONES Para mayor información sobre direcciones y vigencia de las exposiciones, consulte el directorio de sitios en la p. 14

MUSEOS Y GALERÍAS

PEPE MAYA

elgabinetede maravillasde ManuelVelázquez

PAISAJES DE PRIMAVERA Pintura de Pepe Maya Hasta abril Galería Independiente Marie Louise-Ferrari

M

NICOLÁS GUZMÁN

UNA CASA COMO YO: ASUNTOS DOMÉSTICOS Colectiva de arte por David Hernández Casas, Gabriel Peña, Susana Castillo, et al. Hasta abril Jardín de las Esculturas

OBRA RECIENTE Escultura, pintura y grabado de Nicolás Guzmán Hasta abril Galeria de Artes Plásticas UV

anuel Velázquez entra a su taller como quien entra a un laboratorio. Allí trabaja en la reflexión, en la experimentación y en la articulación de narrativas que le preocupan. Por más dedicado que está a la raíz cultural y que brota de él con respeto ancestral, no atiende a lo local como la reproducción directa de la realidad. Aun en grandes formatos o en interacciones técnicas, en el hacer de este artista hay una capacidad de síntesis que tiende a la expresión mínima. A pesar de realizar una obra de contexto barroco, en el proceso creativo, Manuel Velázquez es parco en su obra. Habita en ella lo primitivo contemporáneo. En su obra, lo local puede ser un motivo pero no una representación; se manifiesta como un concepto que se desliza como la síntesis de la idiosincracia. Esto se advierte en varias de las series que el autor ha venido desarrollando –como La forma mínima, Instrumentos y Las Pepas. La obra de este autor pertenece a los gabinetes de maravillas. Sus pinturas surgen del laboratorio de la creación artística en donde el artista conjuga artificialia, naturalia y scientifica. Su escena geo-temporal es global, por ende es comprensible pero no cargada con localismos evidentes ni superficiales. Sus pinturas y objetos llevan referencias de la documentación que aportan. Sólo ocasionalmente se permite algunos “mini-excesos”. Como podría ser en Atavismos. En esta serie sobresale cualitativamente la interacción entre lo primitivo y lo contemporáneo. A tal punto que alcanza a abrazar lo ancestral del sustrato pétreo con la velocidad de las estrellas. Indiscutiblemente, Manuel Velázquez trabaja la Artificialia a partir de la Naturalia –lo hecho por el hombre en relación con lo natural. En su propio gabinete de maravillas utiliza básicamente los instrumentos antiguos, lo análogo –los materiales propios de la pintura, la sapiencia pictórica aprendida y cultivada, la curiosidad, la reflexión y la emoción racional. No rechaza lo digital pero lo emplea desde hace poco tiempo y con mesura, como un campo experimental. En su discurso hay una manera de habitar la forma. En el reciente lustro se ha consolidad. Su manera de habitar la forma es barroca: opuesta, antagónica, enfrentada

GRACIELA KARTOFEL

La crítica de arte Graciela Kartofel repasa en este artículo la obra pictórica de Manuel Velázquez, conjunto que encuentra su génesis y pertenencia en los gabinetes de maravillas. Sus pinturas, afirma, surgen del laboratorio de la creación artística. El artista conjuga artificialia, naturalia y scientifica.


9

29 de marzo de 2012

KARTOFEL: CRÍTICA DE ARTE Y CURADORA. ENTRE SUS LIBROS: LA CERAMICA EN LA ESCULTURA, EDICIONES DE Y EN ARTES VISUALES…

EXPOSICIONES Para mayor información sobre direcciones y vigencia de las exposiciones, consulte el directorio de sitios en la p. 14

TERESA GÓMEZ CANTARELL

las fronteras de todas las disciplinas como gran parte de los artistas. Esto no es bueno ni malo. El cruce transdisciplinario es propio de la era que vivimos –desde mi punto de vista teórico-crítico y curatorial, lo considero apropiado cuando la obra lo requiere. Hay artistas que lo necesitan imprescindiblemente y hay quienes desarrollan el trabajo sin necesitarlo, o ejerciéndolo de manera menos vehemente, nihilista o decadente (habrá lectores que desearían discutir si esto es decadente o de avanzada). Manuel Velázquez no evade la realidad ni el riesgo estético, ni el riesgo ético. Sí tiene claro –al menos yo lo percibo así– que su riesgo es alto en el contexto de ser un artista profesional que no se lanza al ring de las especulaciones del marketing, que no se enrola en una gestión social con la espátula; que sabe que el maestro va al aula para enseñar, que el artista va al taller para esculpir y pintar. Con esto no quiero decir que Manuel Velázquez haya cesado de buscar o haya encontrado todo ya. Aunque no busca el estrellato tan en boga actualmente, busca, busca uno y otro y otro más…, busca los caminos sucesivos que quiere descubrir y transitar un artista profesional. ✦

SOMBRAS QUE NO CONOCEN EL MAR Cerámica de Teresa Gómez Cantarell Hasta domingo 8 de abril Galeria Universitaria Ramón Alva de la Canal

LAURENT CHIFFOLEU

–formatos mayores y otros diminutos. En este antagonismo de proporciones, el artista también ejerce un antagonismo de tiempos; habitar temporalmente un formato de cuatro metros cuadrados mesuradamente pintado establece el opuesto a la celeridad con que se mueve el mundo actual. Para retomar y ratificar en él el tema de lo primitivo contemporáneo, digamos que la calidad pausada requerida para procesar los grandes formatos pictóricos corresponde a los tiempos precolombinos, a las jornadas del hombre de las tierras no colonizadas, a los ritmos de poblados ajenos a la civilización del siglo XX.Y para confirmar la pertenencia a las configuraciones primitivas se aclara que las obras de pequeñas dimensiones requieren del artista una atención total, dedicada y prejuiciosa del apremio. Al crear cada pintura, al elaborar cada escultura, el proceso de tramas superpuestas y de redes de relaciones, más que narrar historias, revela la creación de objetos con un valor lingüístico que se expresa en un alfabeto universal. No predominan los fonemas, más bien acontece la danza de la mano con el pensamiento, de la semilla con el concepto. De quien digo que es un primitivo contemporáneo, no hay que explicar ni justificar la coetaneidad de sus obras, lo hacen por si mismas. En estas analogías del trabajo de autor, Manuel Velázquez es una cierta excepción, no cruza

IDENTIDAD SUGERIDA Fotografía de Laurent Chiffoleu Hasta domingo 8 de abril Galería Universitaria Ramón Alva de la Canal ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS, PATRIMONIO DE MÉXICO Colectiva fotográfica Hasta abril Galería Peatonal Fernando Vilchis


EN CARTELERA

SEBASTIÁN FUND

Para mayor información sobre direcciones y vigencia de las exposiciones, consulte el directorio de sitios en la p. 14

DÍAS DE TINTA Gráfica de Sebastián Fund Hasta miércoles 18 de abril Sala de Exposiciones de la Galería de Arte Contemporáneo

TOMÁS GÓMEZ ROBLEDO

TIERRA, MAR Y CIELO Pintura de Javier Manrique Hasta abril Museo de Antropología de Xalapa

LLAMADAS PERDIDAS Pintura de Tomás Gómez Robledo Hasta abril Galería Fernando Vilchis Instituto de Artes Plásticas y Mezanine del MAX RAMÓN VALDIOSERA: 75 AÑOS DE CREACIÓN Gráfica, diseño y vestuario de Ramón Valdiosera Berman Hasta abril Sala de Exposiciones del Ágora de la Ciudad NO TIRE LA TOALLA Colectiva de grabado Hasta abril La Ceiba Gráfica

CINE 53 MUESTRA INTERNACIONAL DE CINE Del 23 de marzo al 7 de abril, 20:00 hrs.

D

CINE

RACIEL D. MARTÍNEZ GÓMEZ

29 de marzo de 2012

harrisonsomething

estreza para manejarse en el género infantil expuso Martin Scorsese en La invención de Hugo; y ahora, instalado en el género biopic, ya como documentalista, Scorsese nos muestra en George Harrison: viviendo en el mundo material una madura y anticlimática discusión en torno al rock como música contracultural. Reconociendo que No direction home es un ejercicio para mí pulcrísimo y redondo por combinar la biografía del personaje con el contexto –aborda a Bob Dylan como protagonista, pero además narra la evolución de la música de protesta en Estados Unidos, aun así me pareció más inteligente el documental sobre Harrison . Primero, porque tenía enfrente una bestia: los Beatles, mito pop, un fenómeno de masas que todavía no llega a explicarse del todo su impacto ni los resortes que los pusieron en la antesala de la deidad. Tesis explicativas van y vienen sobre el mesianismo de John Lennon o el talento de Paul McCartney, o sobre la avidez de un público por la ruptura; el caso es que una revolución juvenil se dio al parejo del éxito de un cuarteto, el de Liverpool, que impuso un ritmo y una manera distinta de sentir –lo cual involucró cambio de paradigma. Esto implica, a su vez, un segundo obstáculo: el propio halo antistablishment que ampara casi en automático todo lo que roce al rock. Halo y fetiche que desemboca en una mirada maximalista del rock: la prueba límite de la integridad. Integridad que ha sido polemizada cada vez que el estatus absorbe a determinado grupo, cantante o corriente. Parece que en algunos momentos el nimbo heroico o estoico –o los dos al mismo tiempo–, en donde el rock es resistencia frente a un sistema, se erige en fundamentalista, es incuestionable. El asunto no es ponernos ácidos ni densos con el peso de los Beatles –lo tienen y ya–, más bien es cómo Scorsese asume la narrativa biopic. De lo anterior, deriva un tercer reto de Scorsese: desmitificar la nostalgia con una distancia que, carajo, sigue siendo muy cercana.Vamos, Martin rodó un documental extrañable que tiene mucho de contrapunto, cuestión que vuelve mundano a Harrison. Puede que Scorsese no abandone la síntesis que ofrecen sus filmes como Toro salvaje. Sin embargo en Harrison, a pesar de que esa síntesis nos despide del George terrenal con una estampa epifánica contada por su última pareja –Olivia, iluminante, que desborda luz en la silueta de Harrison–, la síntesis adquiere otro tono al de Jake La Motta. Ambos, boxeador y músico, transitan por una vida que Scorsese captura con una habilidad contumaz. Toro salvaje, recordemos, es una ficción cuyo control es absoluto y de ahí la espléndida concreción de estilo. Pero en Harrison el formato y el género son un documental, hecho que dificulta el armado por venir de retazos que no necesariamente provienen de la producción. Scorsese resulta interesante porque intenta no seguir con ese pincel que marca al rock desde una imagen contracultural impoluta. Como documentalista jamás utiliza una voz omnisciente para

GEORGE HARRISON: VIVIENDO EN EL MUNDO MATERIAL

10

Champagne Supernova para Georgie Boy

juzgar. Tampoco cae en la tentación del azote, ni siquiera cuando Patty Boyd deja a Harrison por Eric Clapton –esa mujer inspiró Layla y Something–. Incluso cuando trata la relación con Ravi Shankar, quien además de ser su guía espiritual fue su mentor, es sumamente profano con la risa desmitificante. Por ello Harrison está más cerca de Casi famosos de Cameron Crowe y Bienvenido a Woodstock de Ang Lee, y de por supuesto Agonía y éxtasis de Phil Spector, documental de Vikram Jayant. No extraña esta faceta del Scorsese sonoro; en 1976 filmó El último vals, un concierto de The band y ya han pasado 36 años de un recorrido en este tema donde incluye jazz y blues. La gente que sabe de los Beatles le pega una zurra a Scorsese por evitar asuntos desagradables –o sólo insinuados–, como el plagio de My sweet Lord, la condición de mujeriego de Harrison o su consumo de cocaína... quizás. Sigo convencido de que Scorsese sí hizo un documental biopic de Harrison; pero me ronda la certeza de que más bien ocupa a Harrison para hablarnos del sentido de la vida. Su apuesta final es como El árbol de la vida de Terrence Malick. Frank Sinatra dijo que Something es una de las mejores canciones de amor de la historia, aunque desconocía que Harrison fuera el autor. Olivia señaló que George siempre se preparó para la muerte, para dejar en paz su cuerpo. Cuando muere el mecenas de Monty Python y los Hare Krishna su cuarto estaba oscuro; sin embargo, Harrison iluminaba con luz propia: “Here comes the sun”. ✦ RACO: EL DOCTOR CINE ANDA ENTREGADO A LA FARÁNDULA: CENÓ CON ARCELIA RAMÍREZ Y DESPUÉS SE FUE DE DANCING

George Harrison: viviendo en el mundo material. Director: Martin Scorsese. Con: Olivia Harrison, Eric Clapton, Terry Gilliam, Paul McCartney, Tom Petty, Ringo Starr y Ravi Shankar. Duración: 208 minutos. Estados Unidos, 2011.

CAFÉ TEATRO

Tierra Luna el son del corazón

Cartelera marzo Viernes 30 Mono Blanco 21:00 hrs. Coop. $60.00 Sábado 31 Olé Olé 21:00 hrs. Coop. $60.00

Cartelera abril Martes 3 Intimidad Decimal 19:30 hrs. Entrada Libre Miércoles 11 Estudiantes del JazzUV 21:00 hrs. Coop. $30.00 est. $15.00 Jueves 12 Luz del Barrio 21:00 hrs. Coop. $50.00 Viernes 13 Messe Merari 21:00 hrs. Coop. $60.00 Sábado 14 Son de Madera 21:00 hrs. Coop. $60.00 RESERVACIONES: 812-13-01 Rayón 18 Centro, por los Berros cafetierraluna@gmail.com


11

29 de marzo de 2012

3

G

rande, abundante, colorido y pesado, este volumen de 318 páginas y un kilogramo con seiscientos gramos reúne prácticamente la totalidad de películas del cine de lucha libre filmadas entre 1938 y 2011, junto con una profusa imaginería visual resumida en más de 800 fotografías, carteles, fotomontajes y demás imágenes, en torno a los fantásticos largometrajes repletos de fantasías desbocadas estelarizadas por los héroes del encordado junto a ubérrimas actrices y a inocultables villanos de rostros fuera de lo común, que nutrían los cines de barriada y atiborraban las taquillas a partir de los años cincuenta y hasta bien entrados los setenta, pero también se enlistan y se incluyen las fichas y las imágenes de documentales extranjeros y mexicanos, cortometrajes estudiantiles, minimetrajes experimentales, homenajes voluntarios e involuntarios, animaciones cuadro por cuadro, y todo material audiovisual que se relacionara con el género fílmico más que con el deporte de la lucha libre. El cine de luchadores, piedra basal del cine mexicano TODAS LAS FICHAS y reseñas fueron redactadas con mucho humor y sabor, advierte Pepe Návar, ya que un requisito indispensable para entrar a este género es hacerlo en esa clave, pues aunque la gente reclama que los directores del cine de luchadores “eran muy chafas, pero que no se pretenda ver otro tipo de cine porque así es el cine de luchadores con todas sus carencias y todas sus aspiraciones”. Para la crítica exquisita, arguye ahora Raúl Criollo, el cine de luchadores siempre ha sido de segunda, pero se les olvida que para fortalecer al cine de primera había que tener dinero y que ese lo aportaba el género, que era el gran blockbuster de las productoras. “Mucho de la alimentación del presupuesto del otro cine venía de la taquilla que hacía el cine de luchadores”, afirma. Ahora es Návar quien entra al combate: “Era un cine que dejaba dinero y que sostuvo al cine mexicano de intelectuales, y eso lo sabe todo el mundo, por eso son queridos luchadores como el Santo o Blue Demon, porque le dieron trabajo a mucha gente en un momento en que el cine estaba muy tirado y ese es el reclamo que se le hace a estos críticos muy oficialistas que no querían aceptar eso y que lo siguen negando. Es un cine que se hizo, pero lo ven desde arriba del hombro o son tan exquisitos que nomás los conmueven [sic] las películas de Bergman o de Fellini, y algunos se sienten hasta franceses cuando nacieron en la Bondojito, digo, ¡por favor!”. Del ring a la pantalla ES MUY CONOCIDA la anécdota de cuando Francois Truffaut visitó México y le propusieron ir a una función de lucha libre a ver al Santo, relata Criollo. El francés preguntó:“¿Cómo el Santo? ¿El del cine? ¿Qué no es un personaje de las películas?”. No podía creer cuando lo vio; era como meterse en una historieta, en una película. Esa es la clase de impacto que causaba el cine de luchadores en México, y se volvió un fenómeno porque tenía una relación directa con el público nacional que podía ver la matiné donde el Santo se daba con zombis, hombres lobo y mujeres vampiro, y en la noche podía comprar su boleto para ir a la Arena Coliseo y verlo luchar en vivo. “Eso es algo insólito, único y que pertenece a un periodo particular no solamente del cine sino de la historia de este país”, piensa. El luchador salía del ring de combate, explica Návar: podías encontrarlo en la función del viernes y el domingo podías verlo en el cine de piojito. “A mí me tocó ir al cine Titán a ver una trilogía del Santo y detrás de mí estaban sentados unos pepenadores y el hijo de uno de ellos se cuestionaba cómo era posible que los

villanos en la anterior película fueran gángsteres y ahora fueran marcianos, si eran los mismos actores. Estaban intrigados de cómo hicieron para adoptar otra personalidad”. “Era un cine muy de avanzada y nadie, solamente Alfredo B. Crevenna, director de Santo contra la invasión de los marcianos (1967), puede mostrar a los marcianos en la ciudad Deportiva con unos efectos peores que los de Ed Wood. Y luego te encuentras con que Santo, en ese cine, tiene una mística y una obligación moral de defender el bien. Cuarenta niños mueren desintegrados por los marcianos, comandados por Wolf Rubinskis, y todo por culpa del Santo, que llegó tarde”, rememora Návar entre carcajadas.

EN CARTELERA Para mayor información sobre espectáculos consulte directamente al espacio. Directorio de sitios en la p. 14 Auditorio del Ágora de la Ciudad FOTOGRAMA DE TORMENTA EN EL RING

EN CARTELERA

Cine de luchadores...

Jueves 29

EL CHICO DE LA BICICLETA (LE GAMIN AU VÉLO) Dir. Jean-Pierre y Luc Dardenne Dur: 87 min. Viernes 30

¿Qué de qué? ¿Muy salsa? [Eric del Castillo, Tormenta, y Julio Aldama]

Anecdotario Y ES ENTONCES, a partir de esa primera anécdota, que Osés y Enrique Zambrano, quienes las protagonizaron el resto se va acumulando y van fluyendo, intermina- junto con Joaquín Cordero y Norma Suárez, en la pribles, lo mismo que en el libro. Por ejemplo, el Santo mera, y Gina Romand, en la siguiente. siempre luchó con ese nombre, dice ahora Criollo, pero tras el increíble éxito que tuvo la fotonovela y A LA 14 el cómic creados por José G. Cruz, en cuyas páginas era llamado Santo, el Enmascarado de Plata, que dicho nombre terminó volviéndose parte indisociable de su personalidad. Debe considerarse que fue un fenómeno histórico para la industria editorial mexicana en todo sentido, en 1951. Al año siguiente comenzaron las luchas televisadas en las famosas funciones de Televicentro, donde podías ver en primera fila lo mismo a Salvador Novo que a Jorge Negrete. Y es justo en ese momento cuando surge, como género, el cine de luchadores. Aunque tiene sus antecedentes en Padre de más de cuatro (1938, de Roberto O’Quigley, con Leopoldo Ortín El Chato) y No me defiendas compadre (1943, de Gilberto Martínez Solares, con Germán Valdés Tin Tan), es en 1952, con cuatro películas –La bestia magnífica de Chano Urueta, con Crox Alvarado, Miroslava y Wolf Ruvinskis; El Huracán Ramírez de Joselito Rodríguez, con David Silva, Carmen González y Freddy Fernández; El fantasma se enamora de Rafael Portillo, con Gloria Marín, Abel Salazar y Ramón Gay, y El Enmascarado de Plata de René Cardona, con Víctor Junco, Crox Alvarado y Aurora Segura– que arranca el género. La transición viene por el éxito del cómic, por la época dorada de la lucha libre en que todas las arenas estaban llenas y había grandes figuras, además de que es un periodo en el que empieza a recular un poco el gran melodrama ranchero mexicano. Las estrellas seguían siendo Pedro Infante y todos ellos, pero los que vendían los boletos eran los enmascarados y este género emergente tomó la estafeta, prosigue Criollo. Y fue un infortunio de acuerdos –que a la postre resultó mejor para su propia historia y la del cine de luchadores, amplía Criollo–, que el Santo no debutó en el cine en ese 1952. Ya era una figura del ring y un triunfador en los puestos de periódicos, pero no se arregló para entrar al cine, no tuvo un contrato que le interesara para dejar las giras y la agenda vendida en las arenas, donde le iba muy bien y decidió no participar. Eso provocó que la película El enmascarado de plata, fuera protagonizada por otro luchador, El Médico Asesino, y no por el Santo, si bien el argumento fue escrito por el propio José G. Cruz.Y no será sino seis años más tarde, en 1958, cuando debute no con una sino en dos películas filmadas en Cuba: Santo contra el Cerebro del Mal y Santo contra los hombres infernales, ambas dirigidas por Joselito Rodríguez, con argumento de Fernando

HABÍA UNA VEZ EN ANATOLIA (BIR ZAMANLAR ANADOLU'DA) Dir. Nuri Bilge Ceylan Dur: 150 min. Sábado 31

FAUSTO (FAUST) Dir. Aleksandr Sokúrov Dur: 134 min. Domingo 1

INDIFERENCIA (DETACHMENT) Dir. Tony Kaye Dur: 100 min. Lunes 2

ELENA (YELENA) Dir. Andréi Zviáguintsev Dur: 109 min. Martes 3

TOPO (HIMIZU) Dir. Shion Sono Dur: 129 min. Miércoles 4

WHEN YOU'RE STRANGE. UNA PELICULA DE THE DOORS (WHEN YOU'RE STRANGE. A FILM ABOUT THE DOORS) Dir. Tom DiCillo Dur: 86 min. Jueves 5

EL PLANETA MÁS SOLITARIO (THE LONELIEST PLANET) Dir. Julia Loktev Dur: 113 min. Viernes 6

MISTERIOS DE LISBOA, CAPÍTULO 1 (MISTÉRIOS DE LISBOA) Dir. Raúl Ruiz Dur: 118 min. Sábado 7


12 EN CARTELERA Para mayor información sobre espectáculos consulte directamente al espacio. Directorio de sitios en la p. 14

FUERA DE SATÁN (HORS SATAN) Dir. Bruno Dumont Dur: 110 min.

CINE CLUB Ciclo: Van Sant el Indomable Miércoles y viernes de abril, 17:00 hrs. Auditorio de la Galería de Arte Contemporáneo de Xalapa Miércoles 11

TODO POR UN SUEÑO (TO DIE FOR) Dur: 103 min. Viernes 13

PSICOSIS (PSYCHO) Dur: 104 min. Miércoles 18

ELEFANTE (ELEPHANT) Dur: 81 min.

CINE CLUB INFANTIL Ciclo: Viajeros fantásticos Sábados de abril, 17:00 hrs. Auditorio de la Galería de Arte Contemporáneo de Xalapa Sábado 7

EL MAGO DE OZ (THE WIZARD OF OZ) Dir. Víctor Fleming Dur: 103 min. Sábado 14

LA HISTORIA SIN FIN (THE NEVERENDING STORY) Dir. Wolfgang Petersen Dur: 94 min.

FESTIVALES FESTIVAL DÍA MUNDIAL DEL TEATRO XALAPA 2012 Del 26 al 31 de marzo Jueves 29

REVOLUCIÓN III LA ÚLTIMA AFRENTA Dir. Luis Ayhllón 20:00 hrs. Foro Torre Lapham Facultad de Teatro UV USTED ESTÁ AQUÍ De Bárbara Colio Dir. Angélica Roel

29 de marzo de 2012

Deambulando entre documentales...

5

I

nteresante, también, es Tabloide de Errol Morris (la escogí por encima de This is not a Film y me arrepentí: no porque sea inferior, sino porque la primera no se consigue en ningún lado): su humor y la anécdota misma que narra (si alguien no la ha visto, por favor: corra a su torrent, dvd o cuevana de confianza antes de que se acabe el mundo) la colocan como una de las piezas más divertidas del festival. Todo lo contrario de la terriblemente soporífera Lecciones para una guerra, de J. M. Sepúlveda, filme de encuadres perfectos y bellísimos pero de una languidez exasperante (estamos evaluando la posibilidad de crear la categoría “eternometraje” para esta y otras cintas; seguiremos informando) que narra las andanzas de un poblado descendiente de mayas que se ve exiliado por la guerra. Suplicamos verla con precaución: al encenderse las luces de la sala, varios pusieron cara de póker al despertar de la profundísima siesta que se aventaron. Buenísima resultó Reportero, proyectada en la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana (habría que reconocerle al profesor Sánchez Vaca la pugna que ha mantenido todos estos años por darle vida al ciclo de cine de la facultad y por llevar al festival a una facultad no precisamente conocida por su entusiasmo por lo cultural) que gira sobre la historia de Sergio Haro, fotoperiodista de Zeta y Siete Días. Tipo comprometido donde los haya, el reportero ha atestiguado la muerte de amigos y colegas a manos del crimen organizado durante varias décadas y bajo el gobierno de varios partidos; el documental, potente aunque quizá no tan firme en la denuncia como Presunto culpable (otro que hizo sus pininos en Ambulante), emociona e indigna a manos iguales, con lo que su misión está cumplida. Decepcionante por su complacencia con el gobierno venezolano y su visión de latinamerican curious es El Sistema, que cuenta los ires y venires de los niños de Venezuela que forman parte de las orquestas estudiantiles. Esta función, la penúltima del festival, proyectada en Xallitic, fue la última de las que pude ver (nuevamente, decisiones…) y cerró un festival buenísimo que viene a dar difusión a un género poco tomado en cuenta por las grandes distribuidoras pero que, como demuestra Ambulante, no deja de despertar interés en los espectadores: los cafés llenos de gente que comentaba las películas al terminar las funciones no me dejarán mentir. ✦

La sirena roja...

6

M

arcelino Dávalos nació en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, el 26 de abril de 1871, y murió a los 52 años; fue músico, pintor, dramaturgo y poeta. Su producción teatral fue vasta, escribió más de 19 obras de teatro; el discurso de sus obras comparte varios principios ideológicos ácratas. “Dávalos se identificó con el anarquismo”. La ideología libertaria del dramaturgo fue propiciada por su estancia como agente de juzgados en la Siberia mexicana: Vigía Chico, Quintana Roo, convertida en los años del porfiriato en colonia penal, conocida como “Cuerpo de Operarios y también como Infierno Verde, en donde se explotaba a los cautivos (presos políticos) que iban a cultivar el hule y el henequén.1 Creadas durante las dos primeras décadas del siglo XX, el periodo de nacimiento de las obras de Dávalos corresponde a distintos momentos de la historia política en México. La sirena roja hace alusión a los acontecimientos que precedieron la Revolución de 1910. Él, como muchos otros libertarios, también fue encarcelado y exiliado durante el periodo de Huerta. Cuando este último es derrocado por Venustiano Carranza, Dávalos regresa a México. Su vida política le ayudó a distinguir las injusticias y los desatinos de la Revolución. En la última etapa de su producción artística escribe el Chicote chico y la Hidra roja, “las cuales cierran el ciclo político de Marcelino, fueron escritas y publicadas en 1923, año de su muerte” (Merlín, 2008). La sirena roja, por su temática disidente y los escenarios en donde se desarrollan las acciones de los personajes, coincide con los movimientos libertarios acontecidos: la huelga inquilinaria de 1922 y la huelga general de los electricistas en 1923, en Veracruz. La obra tiene dieciséis personajes que convergen en dos espacios diferentes según el cuadro. Es una profecía dramatizada en un acto, dispuesto en tres cuadros. La obra representa atmósferas sombrías en dos escenarios distintos: el puerto y la Siberia mexicana. Los personajes-pueblo se encuentran en un constante rictus famelicus, 2 han sido exiliados, se dirigen hacia un destino impuesto que pareciera ser el patrimonio de todos los desheredados. El personaje de la Sirena es un arquetipo que tiene carga plástica potencial, simboliza y significa gran parte del movimiento libertario en sus extensiones históricas e iconográficas. Pareciera que la Sirena Roja es el ensueño mesiánico del ideal libertario, sus formas anfibias confundidas en el mar se acentúan por la plasticidad del rojo, llevándonos a una abstracción un tanto surrealista. Los artificios evocados en las obras de Dávalos se adelantan a algunos de los ismos adoptados por las vanguardias. La palabra roja que adjetiva a sirena, remite, en la cultura occidental, a sangre, corazón, fuego, llama, gorro de la mujer que simboliza la libertad, huelga, bandera e insignia del Partido Liberal Mexicano que se lan1

RESÉNDIZ: CRÍTICO DE CINE, ASPIRANTE A CUENTISTA Y ESTUDIANTE DE ABOGACÍA EN LA UV. COLABORA EN EL BLOG DE CINE DE LETRAS LIBRES Y PIRATEA DE TIEMPO COMPLETO.

2

EN CARTELERA

zó a la lucha revolucionaria desde los años anteriores a 1910, “rojos” son llamados los comunistas, socialistas y anarquistas. La Sirena Roja de Dávalos invita a pensar en la dama tocada con el gorro rojo, la Marianne, que empuñando una tea, simbolizó la Revolución Francesa. (Merlín, 2008).

La alegoría de la Sirena Roja simboliza a la revolución social y como tal no se inhibe en criticar al mundo opresor, representa el despertar de la razón e invita a la protesta; el personaje del Mocetón cumple con el valor alegórico de la esperanza, caracterizada por la búsqueda de la reivindicación del pueblo oprimido. Los personajes antagónicos fungen el papel de la opresión, la narrativa de su figuración se relaciona con el expresionismo satírico: el Anciano encarna la dictadura del porfiriato y a su representante, descrito como ave de rapiña adornado con varias estrellas; los Soldados simbolizan a la clase subordinada que paradójicamente figuran como los opresores del pueblo. El personaje del Pueblo es caracterizado de modo colectivo en la primera escena, para después desmembrarse en Las Irredentas, La Vieja, El Mocetón, etc. La construcción de los escenarios de cada cuadro se caracteriza por espacios que otorgan una carga sensitiva al lector mediante la función de las didascalias. A partir de exacerbar su carga semántica, permiten la posibilidad de construir metafóricamente un universo plástico, relativamente imaginario debido a que los dos lugares que se presentan en la obra son escenarios que se vinculan a lugares reales, el puerto o muelle que contextualiza el primero y tercer cuadros podría ser el de cualquier ciudad cercana al mar, en nuestro caso el puerto de Veracruz. El lugar-puerto como espacio geográfico ha sido caracterizado históricamente como lugar de tránsito mercantil, propiciando el intercambio cultural e ideológico, extranjero y nacional. Por lo tanto semillero de movimientos revolucionarios de gran importancia. La Siberia mexicana es el otro escenario que contextualiza el segundo cuadro de la obra. Marcelino Dávalos, al hacer mención del lugar, no limitó las ficciones a partir de la construcción de la realidad representada en el texto. Como podemos notar, La sirena roja es una obra dramática que mediante la dialógica de los personajes y los intersticios mezcla dos realidades, la del texto dramático y la del dramaturgo (ficciónrealidad), con lo que se contrasta el espacio-tiempo para intervenir en la mente del lector mediante la dramatización de la realidad. Quizás el formato reducido de la obra (tres hojas) se debe a que fue pensada para publicarse en pasquines o folletos con el fin de recitarse o leerse en el círculo literario de los obreros anarquistas, lo cual aseguraba una mayor difusión y alcance en el pensamiento de la clase popular. “Desde el punto de vista teatral, Marcelino Dávalos debe ser reconocido en la historia del teatro mexicano como un renovador. Desde la historia social tiene un lugar indiscutible” (Merlín, 2004). Dramaturgos de esta tónica deben de ser reconocidos por la historia del teatro sin esquivar los aportes literarios y artísticos derivados del anarquismo, y más aún sin desvincularlas de su contenido ideológico y función, esto es, tomar en cuenta los principios de la filosofía anarquista heredados por Pier Piotr Kropotkin, Mijail Bakunin, Pierre Joseph Proudhon, entre otros, las prácticas anarcosocialistas en México del griego Plotino Rhodakanaty, y en el caso de Veracruz, la escuela para obreros libertarios de Manuel Díaz Ramírez. ✦

Tanto Marcela del Río Reyes en Perfil y muestra del teatro de la Revolución mexicana (1997) como Socorro Merlín en La sirena roja de Marcelino Dávalos (2004); La obra de Marcelino Dávalos en los escenarios de la revolución mexicana de 1910 (2008), Congreso GETEA, Buenos Aires, han indagado sobre la vida y obra de este autor caracterizándolo como un dramaturgo comprometido con el ideal anarquista a diferencia de Wilberto Cantón y Olavarría M AKAME : H ISTORIADORA ANARQUISMO. y Ferrari. Expresión del rostro que evoca hambre.

DE ARTE FASCINADA CON EL


29 de marzo de 2012

13


14 EN CARTELERA 20:30 hrs. Teatro La Caja Viernes 30

PERIPLO IMAGINARIO Dir. Pavel Ortega 20:00 hrs. Teatro La Caja CABARET NOIR De Gustavo Proal, Paola Izquierdo y Roam León Dir. Roam León 22:00 hrs. Casa del Lago UV Sábado 31

HASTA EL DOMINGO De María Inés Falconi Dir. David Aarón Estrada 12:00 hrs. El Rincón de los Títeres de Merequetengue ENSAYO SOBRE LA MIRADA De Moisés Mato Dir. Ixchel Castro 18:00 hrs. Piso 3 EL SINIESTRO PLAN DE VINTILA RADULEZCU Dir. Martín Zapata 20:00 hrs. Foro Torre Lapham

MÚSICA CLÁSICA LA CUARTA TENTACIÓN DE MAHLER, LUDWIG VAN BEETHOVEN, GUSTAV MAHLER

OSX Dir. Juan Carlos Lomónaco Solista: Irasema Terrazas Viernes 30 de marzo, 20:30 hrs. Coop. $100.00 Sala Grande Emilio Carballido del Teatro del Estado RESUCITANDO EN LA MÚSICA: WOLFGANG AMADEUS MOZART

OSX y Solistas del Coro UV Dir. Lanfranco Marceletti Jr. Viernes 30 de marzo, 20:30 hrs. Coop. $100.00 Sala Grande Emilio Carballido del Teatro del Estado RECITAL DE VIOLÍN Y PIANO: KASSANDRA LARA PICAZO Y GUSTAVO ANTONIO PALETA

Jueves 12 de abril, 18:00 hrs. Auditorio de la Galería de Arte Contemporáneo

29 de marzo de 2012

Cine de luchadores...

11

En esa primera película en la que enfrenta al Cerebro diabólico, Santo no tiene un solo parlamento en toda la película, nunca habla, y tampoco se le dice Santo, simplemente se le refiere como “El enmascarado”, y por poco y Fernando Osés le “come el mandado”, porque aparecía como El Incógnito y tenía más protagonismo, rememora Návar. “Por cierto, Cordero relata muy bien cómo prácticamente estaban subiendo los últimos elementos de la cámara al avión, al término de la filmación, cuando ya empezaban los disturbios y ellos salieron prácticamente con la caída del régimen de Batista y el triunfo de la Revolución cubana. ¡Algo increíble!”, finaliza. El Santo solía afirmar que la película que más le gustaba personalmente era Santo contra el Doctor Muerte, porque era casi como una película de James Bond, narra ahora Návar.“Y si la miras con detenimiento, no está tan equivocado. Si bien no tiene tanto presupuesto, la idea está muy bien armada, los encuadres están cuidados y los efectos son de primer mundo. Esa es la película que más le había gustado porque sí tenía presupuesto, en cambio de la de Haití se queja, porque había tres pesos para filmarla”. De avanzada Y ES QUE incluso con todo y estas precariedades en la producción y en los efectos especiales, hay ciertos momentos “de avanzada”, casi premonitorios, expone Návar. Como en una de las revistas del Santo, de 1951, en cuya portada la policía le agradece al Santo por ayudarles a combatir ¡la piratería! O en La sombra vengadora

(1954) de Rafael Baledón, protagonizada por Fernando Osés en las escenas de acción y Armando Silvestre actuando al personaje, situada a inicios de los cincuenta, en la que una banda de maleantes, comandados por La Mano Negra, es decir Rodolfo Echeverría –también llamado Landa, quien años más tarde fue la verdadera mano negra en el cine mexicano, aclara–, trataban de robar una fórmula para hacer ¡drogas sintéticas! Bueno, era tanta la libertad, resume, con que contaba el género, que hay una película del Santo en que uno de los peligros es ocasionado por el propio Gustavo Díaz Ordaz, durante su sexenio como presidente. “¡qué inventiva!, ¿no?”. En otra de las películas, aparece el enano Santanón portando unos lentes de soldador del tipo que años más tarde Bono, el cantante de U2, pondría de moda. “Este género era visionario”. Y no sólo eso, sino que obedecía a lógicas muy propias. Al grado de que cuando Návar le preguntó al Santo, en tono juguetón, qué monstruo le había dado más problemas, le respondió:“Ninguno, manito, porque te voy a hacer una revelación: ¡todos son luchadores!”. O aquella otra anécdota, relatada por su hijo mayor, Alejandro, cuando Rodolfo Guzmán Huerta filmaba en el panteón que está junto a la Cineteca Nacional y le pedía aque no se fuera porque le daba mucho miedo. El hijo le respondía que no era posible que el Santo fuera tan miedoso de los panteones y éste le respondió:“No, yo soy el Santo en las películas, pero a mí esto me da miedo”, cuenta sonriente. O cuando, en una de sus últimas entrevistas en la Arena México, Návar le preguntó a Blue Demon, también con sorna, cómo era posible que en Las momias de Guanajuato llevara el papel estelar junto con Mil Máscaras durante toda la película cuando al final, al enfrentar

a la Momia Satán –interpretada por Tinieblas, en su debut como momia–, tuviera que llegar el Santo con un lanzallamas para ayudarlos a vencerla. “¿Qué ustedes dos no podían solos?”. Blue Demon le respondió muy serio: “Pues a mí no me ayudó, a lo mejor ayudó al Mil Máscaras, pero a mí no”. Aunque en realidad no ha dejado de realizarse cine de luchadores, lo cierto es que ya cuentan con la intensidad de la época dorada y ya no fueron filmes tan buenos, coinciden tanto Criollo como Návar. El ejemplo más prolífico quizá sean los hijos de Julio Aldama –emblemático actor del género, protagonista de El Señor Tormenta (1962, Fernando Fernández)– que han seguido produciendo videohomes con luchadores como el Fantasma, Máscara Sagrada, Octagón o Atlantis, aunque no con los mejores resultados. “Yo creo que el género se agotó, aunque si se hicieran más películas inteligentes como La leyenda de una máscara de José Buil, pueden retomar otra cosa. De hecho, Pepe Buil dice que Olmo Robles –es o sea Damián Alcázar–, regresaría para la secuela en la que se encuentra, muchos años después y afuera del manicomio donde está recluido, con El Ángel Enmascarado, ya viejitos los dos. Espero sea Bonilla, ya no van a tener que maquillarlo, ni nada. Damián dice que le entra, le llama mucho la atención. Formalmente esa es la mejor película del cine de luchadores, no sólo por sus cuatro premios Ariel, sino porque rescata en una clave tanto paródica y de homenaje al personaje del Santo”, remata Návar. ✦ SERGIO RAÚL: LUCHADOR DEL PERIODISMO, LA CRÍTICA DE CINE. MELÓMANO INFATIGABLE, CINÉFILO Y CHORICERO DE CORAZA. ESPERAMOS VERLO EN NUESTRA FIESTA DE VII ANIVERSARIO.

DIRECTORIO DE SITIOS Y ESPACIOS CULTURALES*

ÁGORA DE LA CIUDAD Bajos del Parque Juárez

CASA DEL LAGO Paseo de los Lagos s/n Tel. 812 1299

Belisario Domínguez 31 Tel. 8 18 68 62 FACULTAD DE DANZA UV Belisario Domínguez 25 Tel. 818 7038

CENTRO DE ESTUDIOS EN EL ARTE DE LOS AMARILLO ESPACIO TÍTERES FORO LA RUECA DE Calle 13 de septiembre 37 GANDHI Franceschy 17, Centro Tel. 818 8735 Úrsulo Galván 65, Centro ASTILLA TEATRO Tel. 818 1920 CENTRO Alamos y Magnolia RECREATIVO FRIDARTE CENTRO XALAPEÑO AUDITORIO DE CULTURAL Xalapeños Ilustres 31, LA NORMAL Francisco Vázquez Gómez Centro VERACRUZANA 13, Tel. 818 8735 Av. Xalapa s/n Valle Rubí-Ánimas Tel.812 5584 AUDITORIO CINEPOLIS DEL INSTITUTO Plaza Las Américas GALERÍA DE ARTE SUPERIOR DE Av. Lázaro Cárdenas s/n CONTEMPORÁNEO MÚSICA DEL Tel. 812 7358 y 812 5214 IVEC ESTADO DE Plaza Museo Xalapeños Ilustres 135, VERACRUZ Lucio Blanco 45 Centro Arco Sur 1, Reserva Tel. 814 9901 y 814 2721 Tel. 818 0412 Territorial

ALKIMIA González Ortega 20

Tel. 819 3648. 819 3649

EL REFUGIO, FORO GALERÍA CURIEL ALTERNATIVO Av. 1 de Mayo 95, CAFÉ TIERRA LUNA Miguel Palacios 27, Centro Col. Obrero Campesina Rayón 18 Tel. 167 0529 Tel. 812 1301 EL SITIO DE LOS MILAGROS GALERÍA DE LA CASA DE LA Plaza Milagros FACULTAD DE AP CULTURA DE 5 de mayo 7 Coatepec, UV COATEPEC Ver Belisario Dominguez 25, Pedro Jiménez del Tel. 841 0190 Centro Campillo 4, Tel. 817 3120 esq. Cuauhtémoc, Centro, ESCUELA Coatepec, Veracruz VERACRUZANA DE CINE LUIS BUÑUEL

GALERÍA FERNANDO VILCHIS, INSTITUTO DE AP Av 1o de mayo No 21, Col. Obrero-Campesina, Tel. 840 3244 GALERÍA MARIE LOUISE FERRARI Alfaro 10, Centro Tel. 818 1158 GALERÍA RAMÓN ALVA DE LA CANAL Zamora 27, Centro Tel. 817 7579 JARDÍN DE LAS ESCULTURAS IVEC Murillo Vidal s/n Tel. 812 7369 LA CEIBA GRÁFICA Ex Hacienda La Orduña Coatepec, Veracruz

Tel. 814 1162 MUSEO DE ANTROPOLOGÍA DE XALAPA Av. Xalapa s/n Centro Tel. 818 7562 PATIO MUÑOZ Pino Suárez 38, Centro

TEATRO DEL ESTADO Av. Avila Camacho s/n TEATRO LA CAJA Calle Pérgola s/n TEMPESDANZA 20 de Noviembre Nte. 51 Tel. 890 1189

PINACOTECA DIEGO RIVERA IVEC ZONA CENTRO J.J. Herrera 5, Centro Juárez 123 Tel. 818 1819 *Consignados en la REALIA, cartelera de Performance INSTITUTO CULTURAL DE XALAPA Xalapeños ilustres 66, Centro

LA DOSIS Azueta 125 esq. Melchor Ocampo LA FÁBRICA TV Ávila Camacho 23 piso 2 . Centro Tel. (228) 8121995 LA MALTA Callejón González Aparicio 12 LA TASCA Xicoténcatl 76 bis

E

sta cartelera es un servicio gratuito que PERFORMANCE brinda a la comunidad. Para verificar horarios y cualquier asunto relacionado con la información –que nos las proporcionan los organizadores– le sugerimos llamar a los teléfonos que aparecen en el Directorio. Si desea que su información se incluya en este espacio, remita su correspondencia a:

carteleraperformance@gmail.com. Indique fecha, horarios, dirección y teléfono. Responsable:

EZRA JOSÉ HERNÁNDEZ


29 de marzo de 2012

15

Del 23 de abril al 6 de mayo

FILU 2012 tendrá como invitados a Argentina y Japón Acudirán 550 casas editoriales de 15 países Juan Gelman, Mario Bellatin, Enrique Krauze, Marcelino Cereijido, Julio Boltvinik y Denise Dresser, algunos de los invitados

L

a Feria Internacional del Libro Universitario (FILU) de la Universidad Veracruzana (UV) se desarrollará del 23 de abril al 6 de mayo en Xalapa, teniendo como sede principal la Casa del Lago y como invitados a los países Argentina y Japón, cuyos autores tendrán fuerte presencia durante los 14 días del evento que reúne a lectores y libros, uno de los más importantes del sur-sureste del país. En esta ocasión, el tema de la FILU será “Arte, Ciencia, Luz”, las tres palabras que inspiraron a Manuel Suárez Trujillo, primer rector de esta casa de estudios, para delinear los caminos libres por los que transitaría la institución. Figuras como Juan Gelman, Mario Bellatin, Enrique Krauze, Marcelino Cereijido, Julio Boltvinik y Denise Dresser, por citar sólo a algunos, acudirán a la FILU, que en esta ocasión reunirá a 550 casas editoriales que ofrecerán una amplia gama artística, científica y humanística de 15 países. En el marco de la Feria se otorgará la Medalla al Mé-

rito UV a destacados científicos, artistas y pensadores que desde sus respectivos campos del conocimiento han aportado luces a la sociedad y al mundo, como el doctor Francisco González-Crussí, mexicano radicado en Estados Unidos, el fotógrafo japonés Eikoh Hosoe, el pintor mexicano Gilberto Aceves Navarro, el biólogo mexicano Juan Luis Cifuentes Lemus, la antropóloga Luisa Paré Ouellet, el artista Francisco Beverido Duhalt y el biólogo Mario Vázquez Torres. Como parte de este evento editorial, se llevarán a cabo las Jornadas Argentina-FILU UV Arte, Ciencia, Luz, auspiciadas por la Embajada de la República de Argentina en México. Asimismo, destaca el apoyo de la Embajada de Japón para la organización del homenaje al escultor Cartel de la FILU 2012. japonés Kiyoshi Takahashi, uno de los pilares en la construcción de la Facultad de Artes Plásticas de esta casa dades vinculadas con la FILU 2012 son la Unidad de Artes, de estudios. el Ágora de la Ciudad, la Biblioteca Carlos Fuentes y la Cabe decir que las otras sedes que albergarán activi- Casa de la Universidad Veracruzana Intercultural (UVI). ❚

A través de la Facultad de Artes Plásticas

UV ofrece curso de Movilidad y Arte Carlos Carmonamedina lo ofrecerá, del 29 al 31 de marzo, en la Galería AP

L

Se realizará en vinculación con el Ivec y el Jardín de las Esculturas

a Facultad de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana (UV), en coordinación con el Instituto Veracruzano de la Cultura (Ivec) y el Jardín de las Esculturas, ofrecerá el curso Movilidad y Arte en las instalaciones de la de la Galería AP, impartido por el pintor Carlos Carmonamedina del 29 al 31 de marzo, de 10:00 a 15:00 horas, como parte de las actividades del evento “Naturaleza Apocalíptica”. El curso surge con la intención de abundar en las relaciones entre el arte y las comunidades que lo producen, a través de los modelos de producción, la distribución del discurso del arte en la sociedad y la organización de estas manifestaciones artísticas. En este sentido, pretende focalizar el caso de México y, más puntualmente, de

Xalapa respecto a otras regiones en tanto la explotación de sus recursos creativos y humanos, tomando en cuenta los cambios generados por la desacralización del arte, el uso de los medios masivos de comunicación como Internet y la capacidad comunicativa con otras sociedades. De este modo es que se tomarán en cuenta las manifestaciones que surgen producto de estos cambios, lo cual lleva en algunos casos a la desaparición del autor y genera un ambiente de confusión en tanto el valor del producto artístico. Es así que Carlos Carmonamedina compartirá sus experiencias personales alrededor de estos temas con el objetivo de alentar a los estudiantes a encontrar formas y espacios de expresión en su entorno local y en el extranjero, mediante ejercicios prácticos de acción inmediata y

resultados visibles, incentivando con esto a los asistentes a establecer nuevos vínculos entre su trabajo y públicos no necesariamente de la localidad. El curso está dirigido principalmente a estudiantes, maestros e investigadores de artes plásticas, aunque también puede asistir cualquier interesado con previa experiencia en el campo de las artes plásticas. El primer día del curso se discutirán conceptos relacionados con el arte, la estética, la nación y el autor, vistos desde la perspectiva de Internet y su papel dentro del actual consumo cultural, cuestionando la muerte del autor en la sociedad contemporánea, así como el valor de las culturas populares y las iniciativas ciudadanas. El segundo día se planteará la situación de las iniciativas personales en un contexto de la creación con mínimo de materia-

Adriana Vivanco les, el Networking, su importancia y el caso específico de las residencias artísticas. Para cerrar el curso, el tercer día se abordará el tema de la disciplina y la organización como herramientas de organización y documentación, así como la realización de performance tomando en cuenta a la ciudad como eje creativo. Cabe resaltar la experiencia de Carlos Carmonamedina en el campo del arte y el diseño. Es egresado de la Facultad de Artes Plásticas de la UV y de la Universidad de Arte y Diseño del Cluj-Napoca en Rumania; destaca también su colaboración como curador de diversos artistas alrededor del mundo, además de su amplia trayectoria como expositor y gestor del arte a través de su proyecto Fooooooam en México y en el extranjero (http://fooooooam.blogspot.mx). ❚



Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.