Brand Care magazine • ISSN: 2036-6213 • Anno II numero 007 • dicembre 2010-febbraio 2011 - N°007 | Poste Italiane SpA - Spedizione in abb. post. 70% DCB Roma
BRAND IS EVERYWHERE
MASTER IED IN BRAND MANAGEMENT I migliori esperti di marketing, comunicazione, tecnologia e governance a tua disposizione per 400 ore. Confrontati con loro per scoprire come progettare e comunicare un brand attraverso lezioni frontali, case histories, esercitazioni in aula, project-works e visite aziendali. Scopri come trasmettere al meglio i valori di un’organizzazione acquisendo e sviluppando le necessarie competenze tecniche, comunicative e manageriali. Naviga sul nostro sito o contattaci per conoscere in dettaglio l’offerta formativa, informarti sulle agevolazioni a cui potrai accedere e fissare un incontro.
master@roma.ied.it www.iedmasterbrandmanagement.com
in collaborazione con:
Brand Care magazine
DICEMBRE 2010-FEBBRAIO 2011 - N°007 Editore Queimada di Bernabei & Colucci snc via V. Veneto, 169 - 00187 Roma P. IVA e CF 02249990595 [T] +39 06 4871504 [F] +39 06 62275519 [S] queimada_skype [W] www.brandcareonline.com [@] info@queimada-agency.com Direttore responsabile Sergio Brancato Contributors n° 007 Alfonso Amendola, Tonia Basco, Davide Bennato, Vincenzo Bernabei, Claudio Biondi, Sergio Brancato, Massimo Caiati, Alessandra Colucci, Giacomo De Biase, Elena Franco, Luigi Granato, Andrea Molinaro, Pasquale Napolitano, Oroscopino, Adriano Parracciani, Giovanni Scrofani, Tania Valentini, Samad Zarmandili. Brand Care magazine addicts Alberto Abruzzese, Alfonso Amendola, Davide Bennato, Claudio Biondi, Sergio Brancato, Ciriaco Campus, Gabriele Caramellino, Giulio Como, Fabrizio Contardi, Vanni Codeluppi, Patrizio Di Nicola, Francesco Fogliani, Carlo Forcolini, Francesco Maria Gallo, Viviana Gravano, Paolo Iabichino, Ilaria Legato, Zaira Maranelli, Gabriele Moratti, Mario Morcellini, Vincenzo Moretti, Gianfranco Pecchinenda, Luca Peroni, Marco Pietrosante, Daniele Pittèri, Alberto Prase, Roberto Provenzano, Guelfo Tozzi, Davide Vasta. Art Direction, grafica e impaginazione Niko Demasi Stampa Grafica Metelliana Via Gaudio Maiori - Zona industriale - 84013 Cava de’ Tirreni Pubblicità Queimada snc Policy I contenuti e le opinioni espresse dagli autori dei singoli contributi e dagli intervistati non coincidono necessariamente con quelle di Brand Care magazine. Tutti i marchi registrati citati sono di proprietà delle rispettive aziende. Nessuna parte del contenuto di questo magazine può essere pubblicata, fotocopiata, distribuita e diffusa attraverso qualsiasi mezzo - online e offline - senza il consenso scritto di Queimada snc, fatta eccezione per i contenuti in cui vi è espressamente indicato un regime di diritto d’autore diverso (es: Creative Commons). Registrazione presso il Tribunale di Roma n° 250/2009 del 21/07/09 Iscrizione presso il Registro degli Operatori di Comunicazione n° 18728 ISSN 2036-6213
privati
aziende
Per ricevere Brand Care magazine in formato cartaceo è sufficiente effettuare il bonifico corrispondente alla tipologia di abbonamento scelta, compilare i campi sottostanti e rispedire il documento via e-mail a: abbonamenti@brandcaremagazine.com, al numero di fax 06 62275519 o, via posta ordinaria, a Queimada snc, via V. Veneto, 169 – 00187 Roma. Scegli il tuo abbonamento:
Ordinario: 4 numeri a 18 euro (IVA inclusa)
BCm addict: 4 numeri a 180 euro (IVA inclusa)
Estero: 4 numeri a 36 euro (IVA inclusa)
Spazio riservato alle persone fisiche, tutti i campi sono obbligatori NOME
COGNOME
TELEFONO
INDIRIZZO DI RESIDENZA VIA/PIAZZA
N°
CITTÀ
PR (
)
CAP
CODICE FISCALE INDIRIZZO PRESSO CUI DEVE ESSERE RECAPITATA LA RIVISTA ( SE DIVERSO DALLA RESIDENZA) VIA/PIAZZA
N°
CITTÀ
PR (
)
CAP
Spazio riservato ai soggetti giuridici (società, associazioni, fondazioni...), tutti i campi sono obbligatori RAGIONE SOCIALE SEDE LEGALE VIA/PIAZZA
N°
CITTÀ
PR (
)
CAP
CODICE FISCALE DEL SOGGETTO GIURIDICO NOME E COGNOME DEL REFERENTE TELEFONO
SEDE PRESSO CUI DEVE ESSERE RECAPITATA LA RIVISTA ( SE DIVERSA DALLA SEDE LEGALE) VIA/PIAZZA
N°
CITTÀ
PR (
NUMERO ABBONAMENTI RICHIESTI
TOTALE VERSATO EURO
)
CAP
ESTREMI BONIFICO (CRO)
DATI PER IL BONIFICO BANCARIO C/C n° 10569218 intestato a Queimada snc presso Unicredit Banca – agenzia Roma Orlando IBAN: IT 68 D 03002 05203 000010569218 In conformità alla legge 675/96 sulla tutela dei dati personali Queimada snc garantisce la massima riservatezza dei dati da Lei forniti e si impegna a cancellarli in qualsiasi momento secondo le Sue indicazioni. Luogo
Data
Firma
editoriale
TI RACCONTO
UNA STORIA
Q
di Sergio Brancato
uante volte abbiamo ascoltato un discorso cominciare con la premessa (o promessa) fatidica: “ti racconto una storia”? Sempre di più, il nostro modo di comunicare si fonda sulla costruzione di plot organizzati, che sintetizzano informazione ed emozione all’interno di precise strategie narrative. Perfino la scienza, a partire dal mito dell’origine dell’universo, si enuncia in grandi narrazioni votate alla produzione del senso. Cos’altro è la teoria del big bang di Stephen Hawking se non una storia che racconta come tutto abbia avuto origine in un attimo? D’altra parte, il mondo degli uomini coincide con il racconto che se ne fa. È questo il significato ultimo di quelle teorie sociologiche che identificano la categoria di “realtà” con le dinamiche incessanti della comunicazione che la costruisce, giorno per giorno, attraverso le pratiche della vita quotidiana e le leggi dell’immaginario collettivo. L’argomento trattato in Brand Care magazine 007 (numero che, a proposito di immaginario e dei suoi simboli, risulta inevitabilmente evocativo) è quello dello storytelling, vale a dire l’insieme delle modalità di rappresentazione e, nella fattispecie, di narrazione che attiviamo nel momento in cui, qualunque sia l’ambito di riferimento, noi comunichiamo. E, dunque, esistiamo. È vero, l’arte di raccontare storie è una antichissima costante della specie, e in definitiva possiamo inquadrarla come uno dei dispositivi antropologici che ne hanno permesso la sopravvivenza attraverso la condivisione dei saperi tecnici e dei valori sociali. Secondo nostalgici estremisti delle teorie apocalittiche, come il saggista Christian Salmon, da circa vent’anni la vocazione narrativa dell’uomo è stata trasformata dai meccanismi industriali dei media e dal capitale globalizzato nelle strategie di storytelling : cioè in una nuova (o forse no?) quanto potente arma di persuasione di massa usata dai guru della comunicazione pubblicitaria per manipolare subdolamente le opinioni di consumatori e cittadini occidentali (Storytelling. La fabbrica delle storie, Fazi 2008).
© flickr-by gadl
Per Salmon, lo storytelling ridurrebbe oggi la produzione del consenso a mera strategia narrativa, arrivando a spiegare i Bush, i Sarkozy ed i Berlusconi. Un bell’alibi per le sconfitte (ormai rigorosamente cicliche) delle opposizioni, così come per i fallimenti (ormai rigorosamente sistematici) delle politiche di governo nei paesi industrializzati avanzati. Forse perfino troppo bello, visto che depaupera i suddetti consumatori e cittadini del loro “inevitabile” protagonismo, tornando a proporre l’ideologia aberrante della massa amorfa in un’epoca in cui parlare di “masse” risulta sempre più problematico.
Potremmo dirla, dunque, in un altro modo. Nel mondo contemporaneo tutto, anche la pubblicità, diviene compiutamente narrazione. Le azioni di visibilità e di marketing dei brand e dei cosiddetti lovemarks, in particolare, manifestano la tendenza degli attori di mercato a organizzare in storie i propri valori e le proprie identità, proponendosi come soggetti in grado di instaurare un rapporto empatico con i consumatori. Intorno ai protocolli del digitale e delle reti, insomma, fioriscono social network e social media attraverso cui gli individui si costituiscono in comunità virtuali, aggregandosi in modo collaborativo attorno a marchi, mode, stili e tendenze in continuo mutamento. Intrecciano, così, il proprio vissuto e le proprie traiettorie personali e professionali al fine di affermare, ancora una volta, il loro protagonismo. Tra unconventional marketing, arte narrativa, esperimenti digitali sull’impatto di Twitter, dispiegamenti di plot visti sotto l’aspetto della produzione audiovisiva, datamining, sostenibilità d’impresa e storie di guru messe alla prova dal mercato culturale, anche in questa uscita di Brand Care magazine viene a delinearsi una proposta editoriale stimolante, che speriamo risulti utile agli addetti ai lavori così come a chi vive di ricerca intellettuale. Ma, perché no?, anche a tutti gli altri.
profili
SERGIO BRANCATO In s e g n a S o ciolo gia della Comunica zione (Università di Salerno) e Sociologia dell’Industria Culturale (“Federico II” di Napoli). Si occupa di media, società e cultura di massa. Ha pubblicato tra gli altri: Fumetti (Datanews); Sociologie dell’immaginario (Carocci); Introduzione alla Sociologia del cinema (Sossella); La città delle luci (Carocci); Senza fine (Liguori), Il secolo del fumetto (Tunué).
LUIGI GRANATO Laureato in Comunicazione (La Sapienza, Roma) con una tesi sulla serialità televisiva americana, collabora presso l’Osservatorio sulla Fiction italiana. Appassionato di Cinema e Tv series, scrive soggetti e sceneggiature. In attesa di diventare il J. J. Abrams de noantri fa il custode di un oratorio: ragazzini-rincoglioniti, padri-bambini e madri-isteriche sono per lui preziosa fonte d’ispirazione.
ALFONSO AMENDOLA Autore di vari libri, insegna all’Università di Salerno, di Firenze e all’Accademia della Comunicazione di Milano. Vice-presidente del Centro Studi Rappresentazioni Linguistiche dell’Ateneo di Salerno. Opinionista del Corriere del mezzogiorno. Direttore scientifico del BOX di Roma. Cura la rubrica “video-performance” su NIM. Si occupa dei rapporti tra culture d’avanguardia e culture di massa.
GIOVANNI SCROFANI Giurista d’impresa presso un primario Gruppo produttivo, si occupa di aspetti normativo/contabili legati al mondo degli investimenti. Dedica il proprio tempo libero alla sua grande passione per le nuove tecnologie. Ha collaborato con pubblicazioni per il CAFI e master per Terotec. Fondatore del Progetto DaDaista Gilda35, ne cura il nonBLOG: http://jovanz74.splinder.com/
ELENA FRANCO M eglio not a c om e DelyMyth, da sempre appassionata di informatica e tecnologia, approda su Internet nel 1997 ed apre il blog nel 2003. Attualmente svolge attività di consulenza in ambito Internet e Web 2.0 ma non dimentica mai il suo blog: http://www.delymyth.net/
ALESSANDRA COLUCCI Laureata in Scienze della Comunica zione (La Sapienza, Roma) con una te si sul Product Placement. Oltre a essere titolare di Queimada – Brand Care, insegna produzione audiovisiva, comunicazione e marketing in diversi master universitari. Adora cinema, design e pubblicità in qualsiasi forma. Viaggiare, connettere e organizzare le sue passioni. Ha un blog che porta il suo nome: www.alessandracolucci.com.
MASSIMO CAIATI Copywriter dal 2002, prima per DDB Milano e Saatchi & Saatchi Roma, ora in Saatchi & Saatchi Ginevra. Rappresentante italiano dei creativi under 28 a Cannes 2007, vincitore dell’Antenna d’Argento al Radiofestival nel 2008 e Bronzo all’Art Directors Club Italia nel 2008.
ANDREA MOLINARO Laurea in Economia Aziendale (Univ. Roma3), Master in Economia e Gestione dello Sport (Univ. Tor Vergata), esperto di marketing non convenzionale per eventi cultrali. Ha collaborato con varie Agenzie pubblicitarie come Account Excutive (tra i clienti Nike Italia), ora è strategic planner e formatore free lance per il settore sportivo. Blogger di guerrillasport.it. Ha praticato tutti gli sport possibili.
GIACOMO DE BIASE Regista, Avid editor. Dal 2002 è responsabile della postproduzione in DBvideo. Ama viaggiare, ultimi reportage in Corea del Sud e Mongolia. Vive e lavora a Pietralata (Roma) in una casa di pasoliniana memoria.
PASQUALE NAPOLITANO Cultore in Comunicazione Visiva e dottorando in Scienze della Comunicazione all’Università di Salerno, collabora con la cattedra di Disegno Industriale ed è curatore dei Laboratori Didattici di Comunicazione Visiva. Artista multimediale, performer ed esperto di design e comunicazione visiva, insegna in vari istituti ed è cultore in Analisi dell’Opera Multimediale (Università Orientale - Napoli).
CLAUDIO BIONDI Entra nel mondo dello spettacolo come attore; aiuto regista in circa 30 tra film, inchieste e serie TV; per oltre 20 titoli ricopre il ruolo di produttore esecutivo o produttore, uno su tutti I misteri della giungla nera. Autore di diversi saggi, tra cui Come si produce un film (4 volumi, Dino Audino Editore), è ora docente di tematiche legate alla produzione audiovisiva in numerosi master universitari. http://hstrial-cbiondi.homestead.com/
SAMAD ZARMANDILI Regista e giornalista pubblicista. Laureato in Storia e Critica del Cin e m a ( S a p i e n z a , Roma), entra nel mondo del cinema come aiuto regista e collabora alla realizzazione di programmi TV. Scrive e dirige diversi corti, video, documentari e backstage, partecipa a molti festival. Nel 2009 Sole Rosso, il suo primo lungometraggio, è selezionato per la Fabbrica dei Progetti al Festival Internazionale del film di Roma.
TANIA VALENTINI Laureata in Sociologia (Sapienz a Università di Roma) ed esperta di marketing e comunicazione. La passione per il cibo è sempre stata presente nella sua vita, nella sua cucina e nell’organizzazione di eventi sino a diventare oggi una blogger professionista con un blog enogastronomico: da un anno è la curatrice di a bagnomaria del network di Blogosfere.
ADRIANO PARRACCIANI attività ventennale da ingegnere di reti informatiche e telecomunica zioni in società multinazionali. Esperienza imprenditoriale nel mondo della formazione/eLearning. Oggi consulente, facilitatore ed integratore di idee persone e tecnologie, blogger, formatore, animatore e navigatore del web; appassionato di storia, numismatica, libri, astronomia. http://www.adrianoparracciani.it
TONIA BASCO Mi laureo in Scienze della Comunica zione con una tesi in Sistemi Organizzativi Complessi che porta alla realizzazione di un sito dedicato al telelavoro. Mentre sogno di diventare “cittadina romana”, vivo in un paese grazioso ma piccino piccino, consolandomi con tanti bei libri, buona musica e cari amici. Ho un figlio bellissimo che colora ogni giornata con un pastello diverso.
DAVIDE BENNATO In s e g n a S o ciolo gia dei processi culturali e comunicativi (Università di Catania). Studioso dei rapporti tra innovazione e tecnologia, è consulente aziendale di formazione, social media e strategie di ricerca sociale in ambiente web 2.0. Ricercatore per la Fondazione Einaudi (Roma), co-fondatore e vicepresidente di STS Italia. Scrive su: “Internet Magazine”, tecnoetica.it, processiculturali.it, puntobeta.net.
VINCENZO BERNABEI Laureato in Scienze della Comunica zione (La Sapienza, Roma) pubblica la sua tesi dal titolo Cinema: Evasione, strategie di fuga nel più invasivo dei media con Tilapia. Titolare di Queimada – Brand Care, dal 2008 si divide tra l’ufficio e l’Università di Salerno, dove è dottorando di ricerca e studia i media e la sociologia dei processi culturali.
OROSCOPINO L’ O ro s c o pin o c r e d e nell’oroscopo soltanto perché lo fa. E spesso non segue nemmeno il suo, che è Ariete, ascendente Cancro. È convinto che ogni persona sia speciale per il momento astrologico in cui è venuta al mondo, ma soprattutto per la sua storia, le sue esperienze, e la volontà di realizzare i propri sogni. Ricorda con affetto gli oroscopi mattutini di Linda Wolf. twitter.com/oroscopino
NIKO DEMASI Lo sguardo schizzato di Jack che chiama Danny inseguendolo nella neve è tra i suoi ricordi d’infanzia più limpidi. Laureato in Comunicazione (Sapienza, Roma), esperto di progettazione multimediale, la voglia di “cucinare” nella stessa pentola musica, grafica e video lo fa diventare un motiongrapher. Il mistero dei suoni e delle immagini è la sua passione. Da ottobre 2009 è l’art director di Queimada – Brand Care.
indice 28
OGNI COSA HA UNA STORIA, LASCIAMOGLIELA RACCONTARE Come la gente comune può darci valore aggiunto raccontando le proprie esperienze
di Elena Franco 42 76
LO STORYTELLING NELL’UNCONVENTIONAL MARKETING
di Andrea Molinaro STORYTELLERS DI CEMENTO La dimensione narrativa dello spazio
di Tonia Basco
54 88
ECONOMIA DI PRODUZIONE E STORYTELLING
di Claudio Biondi COME VORREMMO STARE? La malattia e la cura come forme di narrazione
di Vincenzo Bernabei
38 44
IDEA NON È UNA PAROLA PALINDROMA
di Massimo Caiati EPPUR SI MUOVE Campari, il racconto attraverso un istante cristallizzato
di Giacomo De Biase 60
22
CINEMA , LETTERATURA E CANDELE
di Samad Zarmandili
#GILDA35 La fase beta del progetto
di Giovanni Scrofani 72
GEOFILM ROMA Storie di cinema e location
di Adriano Parracciani 82
DITELO CON I DATI Quando lo storytelling incontra il datamining
di Davide Bennato
14
GURU STORIES Per conquistare qualcuno non c’è niente di meglio di una buona storia
di Luigi Granato 32
BRAND 2.0 (2a puntata) Storytelling per ottenere una solida brand reputation online (e offline)
di Alessandra Colucci 62
UN MESTIERE PER DIVULGARE STORIE Intervista a Zaira Maranelli e il caso Deinotera editrice
a cura di BCm 80
18
WWF E LE IMPRESE PER LA SOSTENIBILITÀ
HIGHLIGHT
DANDY! La singolarità come auto-narrazione
di Alfonso Amendola 48
SOPHIE CALLE E L’ARTE NARRATIVA Raccontare storie attraverso i linguaggi dell’arte
di Pasquale Napolitano 66
NASCITA DI UNA NAZIONE A TAVOLA FOCUS ON: Cappelletti in brodo di Romagna
di Tania Valentini
92
RACCONTI ASTRALI L’oroscopo 2011
di Oroscopino
creatività
Per conquistare qualcuno non c’è niente di meglio di una buona storia
B
di Luigi Granato
ISOGNI NARRATIVI Fin dai tempi di Omero gli esseri umani hanno sentito il bisogno di raccontare (e sentirsi raccontare) storie. Un’esigenza che non va confusa, come spesso ed erroneamente accade, con il semplice svago e il puro intrattenimento. Bisogna prender sul serio le storie, senza le quali – come ammonisce lo psicologo cognitivista Bruner – probabilmente non saremmo neanche sopravvissuti come specie. Lungi quindi dall’essere una mera forma di evasione dal reale, il racconto soddisfa bisogni d’importanza vitale (specie nella nostra società) che possono essere ricondotti a una duplice funzione. Da una parte si registra un bisogno di semplificazione della realtà: la forma narrativa, attraverso la sua funzione ordinatrice, non fa altro che selezionare dei fatti e metterli in sequenza secondo una logica causale rendendo intellegibile e interpretabile un sistema altrimenti caotico e complesso. Altrettanto importante è il bisogno di accrescimento di realtà, ossia la ricerca di emozioni forti che vengono vissute indirettamente attraverso il racconto e che assolvono in ultima istanza alla funzione catartica di matrice aristotelica. In questo senso le storie costituiscono, per dirla con le parole di Walter Benjamin, “l’ardente immaginario alla cui fiamma si riscalda la propria vita grama e freddolosa”. Entrambe queste funzioni della narrativa producono a loro volta nel pubblico effetti apparentemente contraddittori: eccitazione, provocata dal fatto di venire a conoscenza ogni volta di una nuova storia e dal conseguente trascinamento emotivo; e allo stesso tempo un effetto di rassicurazione, dato dalla struttura prevedibile e dalla forma mediata del racconto.
Con questa espressione vengono definiti, a partire dalla metà degli anni Ottanta, i consulenti in management. Guru nella religione induista significa “maestro”. La sua etimologia infatti deriva dalle radici gu (oscurità) e ru (svanire), ovvero “colui che disperde l’oscurità”. Ma il potere di illuminazione di un guru non proviene da un sapere tecnico, quanto da una conoscenza antica che si rifà alla saggezza popolare e all’esperienza. Nella tradizione africana, il “guru” è una persona carismatica che si occupa di problemi a cui i saperi ufficiali, come la medicina, non hanno saputo dare risposta. Nel Mali i guru hanno il compito di riconciliare i clan in conflitto attraverso il racconto di storie vere o romanzate mediante le quali si ripercorre la genealogia dei clan per dimostrare la discendenza da un unico antenato. Analogamente, il forte ascendente che i guru esercitano sui manager dipende in gran parte dalla forma narrativa delle loro performance in pubblico. I guru del management fanno largo uso di storie all’interno dei Ma il successo dello storytelling nelle aziende è impre- propri discorsi. Storie che vanno dai pochi secondi a qualche scindibile dal fenomeno dei “guru del management”. minuto; storie che calmano le tensioni psicologiche dei
© wikimedia.org
STORYTELLING E GURU Non può quindi destare meraviglia se anche discipline a prima vista lontane anni luce dalla narrativa letteraria come l’economia e la politica abbiano riscoperto e messo a frutto secondo i propri scopi le enormi potenzialità dello Storytelling. L’arte del narrare è entrata così prepotentemente nelle aziende, nei consigli d’amministrazione, nelle campagne politiche e perfino sul fronte di guerra scandendo a voce alta la parola d’ordine motivare. Motivare i dipendenti nel lavoro all’interno dell’azienda; motivare i consumatori ad aderire ai valori veicolati da un dato brand; motivare gli elettori a votare per quel candidato carismatico; motivare i soldati a combattere per una giusta causa. Per far questo, come afferma Robert McKee, autore del manuale di sceneggiatura più famoso a Hollywood, il discorso razionale non era più sufficiente, bisognava mobilitare le emozioni. E la chiave per il cuore è una buona storia.
creatività
manager immersi in un ambiente che appare sempre più caotico e incerto; storie che parlano di fatti quotidiani attraverso cui ciascuno può immedesimarsi; storie che suscitano emozioni e conquistano. Più che sull’efficacia delle idee proposte, l’affermazione dei guru del management si affida quindi a una sorta di potere profetico e abilità taumaturgiche (non a caso vengono associati per le loro capacità oratorie ai predicatori evangelici) che sostituiscono al culto per l’efficienza e il pragmatismo, il fascino magico per le fiabe. I guru del management non devono convincere o fornire garanzie empiriche. Il loro compito è quello di illuminare elargendo una saggezza misteriosa. Andrzej Huczynski, specialista del management, ha classificato tre tipi differenti di guru: gli accademici, che fanno capo alle business school di fama mondiale come Harvard o Stanford; i consulenti, perlopiù analisti del settore e commentatori indipendenti; infine gli eroi, che derivano il proprio status di guru dal successo ottenuto nei propri affari. È questa terza categoria che risulta più interessante e che rispecchia maggiormente il significato originario del termine. Il loro potere, piuttosto che da una legittimazione accademica o dall’enunciazione di teorie o pareri eruditi, deriva dalla vita vissuta. È la loro esperienza che si offre come meritevole di fede. E la fede ha bisogno di una buona storia che la sostenga, che sia credibile e che ispiri fiducia in chi ascolta. Eccone un fulgido esempio.
© flickr-by Annie Bannanie 09
“JUST THREE STORIES” Nel giugno del 2005, Steve Jobs viene invitato all’università di Stanford per presiedere alla cerimonia di consegna dei
diplomi di laurea. Di fronte a lui si estende una moltitudine di giovani che non aspetta altro che ascoltare le parole del guru della Apple. Dopo aver ammesso di non essersi mai laureato, Jobs annuncia la sua intenzione di non voler fare grandi discorsi, ma di voler raccontare “just three stories”. La prima storia parla di unire i puntini. Jobs inizia a raccontare la storia della propria vita, di quando decise di mollare l’università, convinto che le sue passioni lo avrebbero portato da qualche parte. Steve iniziò a frequentare infatti un corso di calligrafia che lo affascinava particolarmente. Non vedeva però in che modo un corso del genere potesse trovare un’applicazione pratica nella sua vita. Dieci anni dopo quando si trovò a progettare il primo Macintosh, il corso di calligrafia si rivelò di valore inestimabile. Il Mac fu il primo computer dotato di una meravigliosa capacità tipografica e questo solo grazie alla sua scelta di aver lasciato l’università e di aver frequentato quel corso. Jobs conclude la storia rivelando, come in ogni favola che si rispetti, l’immancabile morale: “non è possibile unire i puntini guardando avanti, potete unirli solo guardandovi all’indietro. Così dovete avere fiducia che in qualche modo, nel futuro, i puntini si potranno unire. Dovete credere in qualcosa – il vostro intuito, il destino, la vita, il karma, qualsiasi cosa”. La seconda storia parla di amore e perdita. Jobs prosegue il racconto della sua vita, narrando di quando all’età di trent’anni, dopo aver portato la Apple a essere un’azienda da due miliardi di dollari e quattromila dipendenti, fu licenziato dall’azienda che lui stesso aveva fondato. Steve, dopo un comprensibile periodo di sconforto, ricominciò da zero con l’entusiasmo di un debuttante e fondò altre due società, la NeXT e la Pixar. In quel periodo inoltre si innamorò di quella
© geekandpoke
che poi sarebbe divenuta sua moglie. Dopo pochi anni NeXT fu inglobata dalla Apple sancendo il ritorno di Steve e la Pixar divenne lo studio di animazione più famoso al mondo. L’unica cosa che trattenne Steve dal mollare tutto fu l’amore verso le cose che faceva: “dovete trovare quello che amate. Il lavoro riempie una buona parte della vita e l’unico modo per essere soddisfatti è fare quello che ritenete un buon lavoro. E l’unico modo per fare un buon lavoro è amare quello che fate. Se ancora non l’avete trovato, continuate a cercare. Non accontentatevi”. La terza storia parla di morte. Jobs racconta che circa un anno prima gli era stato diagnosticato un cancro incurabile al pancreas. Quella mattina i medici gli dissero che gli sarebbero rimasti solo sei mesi. Tornato a casa, Steve non riusciva a pensare ad altro: doveva cominciare a pensare come dire ai suo cari “addio per sempre”. Inaspettatamente, quando la sera ritirò i risultati della biopsia, i dottori accertarono che si trattava di un raro caso di cancro operabile chirurgicamente. Steve fece l’operazione e tutto andò bene. Da quella storia Steve imparò che la morte è con tutta probabilità la più grande invenzione della vita. Poi, rivolgendosi ancora ai neolaureati: “il vostro tempo è limitato, per cui non lo sprecate vivendo la vita di qualcun altro. Non fatevi intrappolare dai dogmi. E, cosa più importante di tutte, abbiate il coraggio di seguire il vostro cuore e la vostra intuizione. In qualche modo loro sanno che cosa volete realmente diventare. Tutto il resto è secondario”. Dopo una breve pausa e un sorso d’acqua Jobs si avvia alla conclusione del suo intervento. Per farlo prende in prestito un’immagine riportata sull’ultima pagina dell’ultimo numero di una rivista che comprava quando era ragazzo: la fotografia di una strada di campagna di prima mattina. Sulla foto era riportata una scritta: “Siate affamati, siate folli”. Una frase che Jobs lascia come augurio finale ai giovani neolaureati che lo hanno ascoltato rapiti fino a quel momento. Applausi. Se si analizza il memorabile intervento di Steve Jobs passato alla storia con il titolo dell’augurio finale (Stay hungry, stay foolish) si scorge quanto sia accurata la struttura narrativa che lo sostiene. Vi è un prologo in cui si prepara il terreno sottolineando indirettamente lo status di guru del tipo eroe. Seguono tre atti nei quali viene suddiviso il racconto unico della vita del protagonista che affronta un vero e proprio viaggio dell’eroe. Infine un epilogo in cui si offre in maniera esemplare la saggezza misteriosa del guru. Chi ascolta il racconto non può non immedesimarsi. Esempio perfetto di come una storia possa toccare il cuore e conquistare.
Per approfondire »» C. Salmon, Storytelling. La fabbrica delle storie, Fazi, Roma, 2008 »» J. Bruner, La ricerca del significato, Bollati Boringhieri, Torino, 1992 »» R. McKee, Story. Contenuti, struttura, stile, principi della sceneggiatura per il cinema e la fiction Tv, International forum, Roma, 2000 »» P. Brooks, Trame. Intenzionalità e progetto nel discorso narrativo, Einaudi, Torino, 2004 »» C. Vogler, Il viaggio dell’eroe, Dino Audino, Roma, 2005 »» http://www.YouTube.com/watch?v=nFKY8CVwOaU
culture
La singolarità come auto-narrazione
L
di Alfonso Amendola
uogo comune dice che Dandy è “magister elegantiarum” e, in una distorta accezione wildiana, superficialità mista a vizio, forma che sopravanza la sostanza o confusa pratica di snobismo (ma snob è cosa ben diversa, come c’insegnerà un prezioso manuale scritto da Stefano Lanuzza). Luogo comune vuole che il Dandy sia vuota apparenza e nevrosi narcisistica. Luogo comune vuole che Dandy sia forma di perversione e decadenza fine a se stessa. E invece no! Queste banalità lasciamole a coloro che vivono l’impianto delle parole (e dei concetti) come mutilazioni di visioni prospettiche e come assenza di radice. Lasciamole ai profeti delle ideologie e ai distruttori delle forme del bello. E ridoniamo forza e sostanza al credo libertario che nel segno visivo della propria auto-rappresentazione, dell’estremo “narrare se stessi” tra corpo/vestito/provocazione e dell’uso di un linguaggio di fatale raffinatezza scopre densità d’esistenza (e che trova nel suo albeggiare differenti padri: dai Preraffaelliti, a Lord Brummell a Oscar Wilde a Charles Baudelaire a D’Annunzio. Senza dimenticare che studiosi del fenomeno del dandylife, come Marco Amendolara, fanno risalire la nascita del Dandy ancor prima del XVIII secolo che sembra trovare “atteggiamenti” in Giulio Cesare e Adriano).
Il Dandy è figura ritornante, che giunge fino al nostro tempo contemporaneo dall’over sessuale new-wave David Bowie al dinamismo eclettico di David Byrne, dal wildiano-pop Morrisey al disincantato Dylan Dog. E soprattutto l’istrionico e “Dandy postmoderno” Joker. Per Alberto Abruzzese “Joker vuole mostrare tutta la sua ricchezza interiore al cospetto della quale non vi è Forma [...] né dell’Antico né del Moderno [...]. Il consumo è per Joker una pulsione insaziabile e sfrenata verso
© wikimedia.org
tutto ciò che gli resiste, che gli si oppone, che gli manifesta la sua ‘oggettività’. Joker costruisce la propria identità che è vocazione ad essere ovunque ‘presente’, a segnare di sé il tempo e lo spazio [...] sulla totale consumazione del mondo esterno [...]. Joker non ha il senso della misura: sempre riduce a giocattolo la vita e sempre la distrugge per scoprire il segreto meccanismo, proprio come il bambino di Baudelaire. Joker è un dandy postmoderno in cui la filosofia dell’arte per l’arte si è trasformata in quella del consumo per il consumo. Consumo che [...] assolutamente ‘gratuito’ [...] si è spinto oltre ogni naturale bisogno e non ammette resistenze e resti, producendo invece voragini del senso, buchi neri dell’esperienza, sublimi assenze. Una risata che non può mai rimarginarsi”.
© flickr-by John Antoni Griffiths
Ecco l’estrema auto-narrazione del Dandy è scolpirsi in vita in sorridente impero! Dandy è senso d’ebbrezza, di “amour fou”, di concretezza immaginativa e di visionarietà. È insolenza aristocratica dell’esistente, è frantumazione delle imbalsamate, “supponenti” ed “edulcorate” riflessioni di una visione del mondo ancorata a uno stretto universo possibile. Quel possibile dove la dimensione utopica è “inammissibile”: per un grande chansonnier anarchico a vocazione dandy di nome Leo Ferré “l’utopia non è l’irrealizzabile, è il non realizzato ancora”. Dandy è parola maga che incanta e infastidisce, ma colpisce sempre nel profondo. Certo, molti (fedeli alle letture ideologiche)
culture
continueranno a ritenere il dandysmo un orpello o un gioco vuoto. Invece dirsi Dandy, oggi più che mai, è “categoria d’esistenza”, è inatteso atto di sincerità, estremo sentire, lacerazione, fuoco di passioni e tentazione indifferente. Eppure narrazione di profonda biografia.
Insomma, Dandy è esser visionari e incendiari d’immaginari senza sognare a “occhi aperti” ma praticandolo davvero il sogno. Il Dandy con le sue cravatte in verde o in viola, ben sa che il “dato reale” è un’opinione parziale in quanto a determinare il mondo e le cose è unicamente il desiderio (tutto il resto è routine professionale). Il desiderio dandystico è pratica di vita, è sovrimpressione sulle altrui esistenze come continuo atto d’amore, è tutta l’autobiografia di Huysman, è inquietudine che invoca “burla e baccano”, è atto per riconoscersi, ritrovarsi e non affogare mai nelle illusioni/delusioni del nostro “io”. Dandy è vivere tra lucidità e anomalie, tra meraviglioso onirico e slancio realizzativo, tra ansia creativa e ostinata armonia, è dato d’ossessiva biografia. Dandy è fermo volere che toglie le ombre al destino e cancella le immagini del “reale imposto” per spingerci verso un imponente e irridente cammino (denso di poesia, dolore e sorrisi). Dandy è un misto d’euforia e malinconia che vengono celebrate nella sontuosa dinamica dell’eleganza. Verso un differente equilibrio della gioia e dell’affettività, della durata e dell’auto-rappresentazione. Verso una continua auto-narrazione perfetta.
© wikimedia.org
Esser Dandy è capacità di stare “ovunque” e “comunque” anche nei posti più “istituzionali”, qualsiasi cosa possano mai urlare i dittatori (o gli schiavi) della norma o vociare i portatori insani di ruoli prestabiliti; qualsiasi cosa possano mai pensare capi, dirigenti e coordinatori che vorranno sempre inquadrare, contestualizzare o fingere “d’aver capito” (con un bel ghigno di contorno) il rigore e la severità del pensiero-azione del Dandy che spinge a vivere con entusiasmo la propria dolente quotidianità. Dandy è leggerezza e complessità, è uno spazio mentale e operativo dove la tensione libertaria è il viatico per mostrare le profondità del sogno, della sensibilità d’essere al mondo, della volontà di potenza, della passione, dell’estremo come modo d’essere progettuali.
© Tissot
Incontrare un Dandy significa conoscere geografie d’esistenza, orientamenti di mondo, gioiosi dispiegamenti dell’essere. Dandy è anche un procedere, fatto di delirio e resistenza, esplosivi imperativi e ossessione utopica, incondizionato amore e “saggezza tragica”: consapevoli — come di recente ha scritto il grande Dandy-anarca Michel Onfray — che “la propria singolarità si costruisce solo sugli abissi, tra blocchi di miseria scagliati a grande velocità nel nulla”.
tecnologie e web
La fase beta del progetto
di Giovanni Scrofani ovvero @Jovanz74 ONTRO” Descrivere un’esperienza di giocoso DaDaismo illogico, e metarazionale come il Progetto #Gilda35 su una rivista scientifica è di per sé un piccolo coccoloso atto di sabotaggio al buonsenso. Non posso quindi che accogliere con entusiasmo la proposta di Alessandra Colucci, uno dei membri del Comitato Tecnico Scientifico del Progetto. Mi accosto al mondo delle cose serie con tutta l’irriverenza, la falsa modestia e la più totale spensieratezza di cui sarò capace. #Gilda35 è una case history di come si possa fare un uso eterodosso di un Social Network, per finalità non solo non previste dai designer che l’hanno realizzato, ma addirittura opposte. Dimostra come un gruppo di utenti qualunque, privi di mezzi, può rapidamente diventare una sorta di piccola e agguerrita élite di un Social Network, intervenendo in modo attivo sulle sue dinamiche. #Gilda35 nasce come un atto d’amore di un gruppo di ormai 175 “Ricercatori” verso il proprio Social Network preferito: Twitter. È un “rigoroso progetto collettivo scientifico dadaista”, che si sta svolgendo da settembre soprattutto su un tema di tendenza di Twitter (c.d. trend topic o hashtag), #Gilda35 appunto (http://twitter.com/#search?q=%23Gilda35) e sul suo nonBLOG (http:// jovanz74.splinder.com/), che in realtà ne è il DaDaista romanzo a puntate. Scopo del Progetto è combattere, con una serie di “sabotaggi dadaisti”, le forme di socialads (marketing e advertising specializzato per Social Network), che invece di andare verso la creazione di una rete dialogante tra consumatore e produttore, utilizzano stantie forme di pubblicità occulta. Il casus belli da cui è propagato il Progetto è stata l’introduzione dei c.d. Toptweets (una sorta di vetrina dei contenuti più in voga su Twitter). A mio avviso questo nuovo strumento
RESONANTE Sono membro di una generazione, per cui l’informatica costituisce una fondante esperienza infantile, sono legato a Pong come Proust alle sue madeleine. Tra i nuovi media offerti dal Web 2.0, quelli che mi hanno sempre tragicamente più incuriosito e deluso sono stati i “social network”. Un mondo con cui ho avuto sempre contatti fugaci, perché ai miei occhi riducono la condivisione dei contenuti a mero chiacchiericcio su quanto di più futile e vacuo la mente umana possa partorire. Dopo anni di nauseabonde interazioni venni a conoscenza di Twitter, tramite articoli che favoleggiano dello strumento di comunicazione definitivo, in cui entrare in contatto dialogante con la crema dell’intellighenzia del Web 2.0. Affascinato cercai la home di Twitter e fui io per primo a subire uno shock culturale. Sotto la dicitura
© wikimedia.org
stava creando i presupposti per una svolta in senso più smaccatamente commerciale di quello che finora era stato il Social Network più etico nell’utilizzo dei socialads. Così sono corso ai ripari, ideando una sorta di supereroina creata ad hoc, #Gilda35. Gilda come la dark lady impersonata da Rita Haywort, come la prima bomba atomica, come le associazioni medioevali di autotutela dal basso; 35 come i primi Ricercatori che hanno dato vita al Progetto (peraltro nella smorfia napoletana il 35 è “l’uccellino” il simbolo di Twitter). #Gilda35 è una sorta di avatar collettivo all’interno del quale si muovono tutti gli appartenenti al Progetto. Per darle vita ho attinto a piene mani dalle mie grandi passioni: le avanguardie culturali del secolo scorso (dadaismo, futurismo e surrealismo), il cyberpunk, la fantascienza di Philip K. Dick e Kurt Vonnegut, il postmoderno di Thomas Pynchon, i fumetti di Alan Moore. In pratica il fritto misto di cultura mainstream che anima il mio avatar Jovanz74. Come ho detto altrove #Gilda35 è un ibrido tra Luther Blissett, Valis e Catwoman. L’idea di partenza è stata quella di una performance collettiva di teatro situazionista all’insegna dell’esperimento “scientifico dadaista”. Insieme ad un’ilare équipe di quelli che sono poi diventati i 175 Ricercatori/ Sabotatori, abbiamo dato il via ad una guerra al marketing con il marketing, all’intrattenimento con l’intrattenimento. Così in poche settimane abbiamo spazzato via le pubblicità occulte della Disney dall’homepage di Twitter. L’arma è stata quella di una campagna di “micro sabotaggi” leciti, carini e coccolosi, che in sostanza ha fatto implodere l’algoritmo dei toptweet. Addirittura ridefinendone i contenuti.Di seguito riporterò le fasi iniziali relative alla nascita del progetto e le basi concettuali che l’hanno generato. I testi ivi riportati sono alcuni estratti, debitamente resi più comprensibili, del romanzo dadaista a puntate sviluppato sul nonBLOG. Quella che segue è la mia personalissima esperienza con tutti i limiti che ciò comporta. Spero che vi diverta e che vi induca qualche riflessione. Oppure no.
tecnologie e web
© flickr-by GDS Infographics
TopTweets rinvenni le faccine di Hanna Montana e dei Jonas Brothers (popstar della Disney), che sparavano assurdità in quell’odioso gergo dei giovani internettari conosciuto come bimbominkiese (bimbominkia è un epiteto atto a definire i giovani utenti del web privi di netiquette, per intenderci quelli che scrivono illuminanti haiku tipo “Ki@r@ L0vv@ i J0n@S Br0th€r$ <3” ). Superai lo sbigottimento iniziale, creai il mio account di Twitter: @Jovanz74. Però, nonostante una homepage decisamente disincentivante, mi si aprì un mondo di relazioni interessanti, di persone vere, di contenuti genuini. Per la prima volta in anni di peregrinazioni mi divertii con un Social Network e quasi mi dimenticai della sconcertante esperienza iniziale. Il Progetto #Gilda35 vero e proprio è nato perché, una sera di fine luglio, mi venne in mente un tweet stupidello: @Jovanz74: #twitter: 140 caratteri per dire qualcosa. #fb: caratteri infiniti per non dire niente. Una frase insulsa gettata tra le onde del Web, per dichiarare il mio smodato amore per Twitter e la nausea per Facebook. All’epoca non raggiungevo i 100 followers (amici di Twitter), che per la maggior parte del tempo m’ignoravano, come è il destino di ogni niubbi (nuovo utente) di un social network. Tuttavia… Dopo mezz’ora controllai i miei tweet e rinvenni una menzione del sito Resonancers, che mi informava che ero diventato un toptweeter. Sulla relativa pagina web scoprii di essere uno dei trenta autori di tweet in italiano
più retwittato. Il retwit è l’equivalente del pulsante “mi piace” di Facebook, in pratica un utente tramite questa funzione si appropria di un messaggio interessante di un altro user e lo propone ai propri amici. Mi chiesi come avessi fatto a finire in Toptweet, così rapidamente. Su Twitter scrivono popstar, politici, giornalisti, intellettuali, scrittori, opinion maker. Tra tutti gli utenti italici quello col contenuto più interessante ero proprio io. Controllando nella homepage tra i Toptweet, scorsi il mio faccione incastonato tra quelli di Hanna Montana e i Jonas Brothers. Sbigottito mi interrogai: i casi erano due o avevo sbagliato lavoro e dovevo guadagnarmi da vivere come copywriter di piccoli slogan, o qualcosa non andava nell’algoritmo che selezionava i toptweet. FENOMENOLOGIA DEI TOPTWEETERS Incuriosito iniziai a prestare attenzione crescente al fenomeno. Riassumo di seguito alcune caratteristiche singolari, che rinvenni in quei messaggi: i toptweet di fine luglio 2010, contenevano quasi tutti riferimenti a Twitter;erano stati emessi da giovani utenti che adottavano il volto di una popstar di Disney Channel come avatar, con nickname che riecheggiavano i nomi dei propri idoli;erano stati retwittati in un range compreso tra un minimo di 19 volte e un massimo di 87 volte (il mio, sic!); tutti
Twitter e Disney Channel. Il tutto all’apparenza generato casualmente da un algoritmo. Non c’era alcuna traccia dei contenuti da microblog sensibili, intelligenti, sferzanti, che tanto mi avevano colpito, incontrati per caso, scorrazzando proprio su Twitter. Nessuna traccia di quei contenuti che avevano veramente risuonato nella mia mente.Le mie incursioni tra i toptweeters mi lasciarono questa spiacevole sensazione (su internet è impossibile arrivare a conclusioni): da un lato un gruppo di adolescenti, o presunti tali, che diffondevano in modo virale la propria passione per i Jonas e Twitter;dall’altro un nugolo di BOT (software che simulano le azioni di un utente umano), che retwittavano random qualunque fesseria avesse riferimenti alla parola Jonas o Twitter; in cima alla piramide un ottuso algoritmo, che assemblava il tutto in una danzante ghirlanda di contenuti pop. Sottolineo che pensai, e penso tuttora, che né Twitter né la Disney c’entrino molto in questa storia, ci vedo di più le prove generali di Terze Parti indipendenti, che sviluppavano nuovi socialads, sfruttando le falle logiche della progettazione dell’algoritmo dei toptweet. Tutto ciò che riguarda internet è oggetto di un livello così alto di sofisticazione, che ogni verifica è impossibile. Qualsiasi conclusione può essere confutata a posteriori. Ma il toro andava affrontato per le corna, finché si era in tempo e l’unico modo di vincere © flickr-by SashaW
i retweet erano stati effettuati in orario pomeridiano o serale (erano assenti i tweet mattinieri). La parola Twitter in questi toptweet era associata al volto di bei giovani (ovviamente escluso il mio), con messaggi accattivanti, che trasudavano l’idea di un Social Network con una bassa età media, utilizzato da adolescenti goderecci, che amano frequentarsi anche nella vita reale e che possono entrare in contatto con le proprie star. Il mio faccione in giacca e cravatta, che pubblicizzava Twitter, in quel contesto pareva quello di un trentenne affetto dalla sindrome di Peter Pan. C’erano addirittura una citazione letteraria (Bukowski) e una “alternativa” (Sud Sound System), giuste per soddisfare gli appetiti meno convenzionali. Era una pagina talmente perfetta da rasentare il trascendente. Una réclame ideale di Twitter, con un retrogusto alla Disney Channel. L’effetto, se uno degnava la homepage di un’occhiata disattenta, era bello e ammiccante, ma ad un’analisi più attenta era spiacevolmente furba. Peccato, perché era stato proprio Evan Williams (uno dei co-fondatori di Twitter), che nel 2008 aveva dichiarato: “Non voglio fare soldi, voglio solo che la gente usi il mio servizio”. Erano queste le cose che mi avevano attratto di Twitter lo spirito libero, indipendente, social, pulito. Invece mi trovavo davanti a una homepage, che pareva costruita da un webdesigner con dei copywriter scafatissimi, che pubblicizzava al contempo
QUESTO NON È UN TWEET Decisi di sviluppare il Progetto #Gilda35 in una serie di step simili a quelli dello sviluppo di un videogioco: Fase Beta: si sarebbe concentrata sull’Esperimento Fine di Mondo, ossia provare a far retwittare a un gruppo di amici un messaggio nonsense, per vedere se l’algoritmo lo spediva comunque in toptweet; Fase Gold: compreso il funzionamento dell’algoritmo sabotare lecitamente la pagina dei toptweet con inserimento ripetuto di messaggi nonsense. La fase beta di studio dei toptweet si sarebbe conclusa con un piccolo esperimento surrealista: mandare in toptweet un messaggio stile Ceci n’est pas une pipe. Volevo mandare
in toptweet un messaggio chiaro: “Questo non è un toptweet”. Puntando sulla piena buona fede degli amministratori di Twitter, volevo semplicemente chiarire che un meccanismo, il quale faceva salire in Top contenuti sulla base della mera frequenza di retweet, non fosse idoneo a selezionare contenuti interessanti. Ciò in quanto facilmente eludibile con l’impiego massivo dei BOT da parte di società di marketing. Così dopo un’ilare campagna virale denominata #faketoptweet (in pratica lo stravolgimento in chiave satirica dei toptweets), che mi aveva procurato una discreta visibilità tra menti aperte al sano e lucido sberleffo, elaborai il tweet dell’Esperimento Fine di Mondo: @ Jovanz74: “Facciamo un esperimento, per verificare se i #toptweet sono scelti da un algoritmo, senza intervento umano. Retwittate tutti questo tweet!” postato alle 22:45 del 19 Agosto 2010 via Twitter for iPhone e Ritwittato da 145 persone. In meno di mezz’ora il messaggio fu retwittato da 35 persone e salì in toptweet (anche da qui #Gilda35). In seguito raggiunse la mitica soglia di 145 retweet. Le mie teorie erano confermate, l’algoritmo era legato a meri criteri di frequenza basati sul rapporto retweet/tempo. Non c’era nulla che qualificasse come interessante il contenuto. Avendo verificato le mie teorie sull’algoritmo, capii che con un gruppo di 35 buontemponi potevo mandare tra i toptweet © flickr-by amigomac
questa battaglia era un attacco DaDaista alle inafferrabili entità, che si muovono dietro le quinte della Rete, che ho affettuosamente ribattezzato il Tecnonucleo. Leggendo nella bio di @toptweets_it si può infatti leggere questo messaggio: Bio: Top Tweets seleziona e ritwitta attraverso un algoritmo i più interessanti tweet attualmente presenti su Twitter. Buon divertimento! L’algoritmo è una Macchina e come tale segue la ferrea logica dei propri programmatori, l’unico modo di vincerlo era ucciderne la logica “belletto degli impotenti della creazione” (Tzara). Il seme di #Gilda35 era piantato.
qualunque genere di contenuto. Si apriva per me e i miei neoreclutati Ricercatori l’autostrada del sabotaggio “lecito e coccoloso”. Dovevamo proseguire con un’azione di shock culturale. Iniziai a preparare il terreno con una serie di post contenenti lo hastag #Gilda35, che fingevano contenuti da haters dei c.d. bimbiminkia. Lo scopo era solo quello di creare hype (attenzione mediatica) sull’iniziativa. Bombardai la time line con tweet che creavano un clima sempre più irrazionale e bellicoso, una sorta di surreale chiamata alle armi. In seguito insieme ai Ricercatori iniziammo ad andare regolarmente in toptweet con messaggi che andavano dall’insurrezione contro i fake (gli utenti che si fingono topmodel o personaggi famosi per gabbare il prossimo), a più seri messaggi contro la lapidazione delle adultere in Iran. Per salire in top bastava semplicemente darsi appuntamento ad una certa ora e retwittare tutti il messaggio designato. La campagna fu così insistita pesante e surreale che alla fine l’Algoritmo implose. In pratica dopo ogni sabotaggio veniva “spento”, senza aggiornarsi per parecchi giorni. Quello che notammo, man mano che procedevamo con gli esperimenti fu che sebbene i nostri sabotaggi ormai venissero filtrati e non finissero più in toptweet, gli stessi avevano una rilevanza fortissima tra gli altri utenti (uno fu involontariamente citato addirittura dalla Stampa di Torino in un articolo sul Nuovo Twitter). Se oggi guardate i toptweets sono radicalmente differenti da quelli di un mese e mezzo addietro. Per carità non saranno perfetti, ma riportano contenuti di topblogger e di utenti comuni, con un crollo verticale dei riferimenti impliciti a prodotti o spettacoli di Disney Channel. Una coincidenza? Ci piace pensare di no.
© wikimedia.org
HAPPY END Parlando di numeri oggi #Gilda35 è diventato uno dei trend più in voga di Twitter; fonte Google: circa 10.000 risultati per #Gilda35 ; fonte Tweetreach: #Gilda35 può arrivare a contattare tra le 4.500 a 30.000 persone con 50 tweet; fonte Twirus: #Gilda35 è saldamente nella topten dei “trend topic” italiani; il Progetto conta ormai 175 Ricercatori (simpatizzanti), di cui circa 70 Sabotatori (attivi nelle operazioni di Retwittaggio), nonché un Comitato Tecnico Scientifico di cinque membri: @alebrandcare (strategie), @ Alcheringia (antropologia), @Alexias74 (comunicazione), @Jovanz74 (creatività), @La_Splendia (creatività), @ TheN0ise (informatica). Il tutto a poco più di un mese dalla sua nascita. Devo rivolgere i più sentiti complimenti allo staff di Twitter, perché hanno accettato di buon grado le nostre provocazioni artistiche, senza mai lasciarsi andare ad atteggiamenti censori o ostili. E perché, a modo suo, ha saputo cogliere lo spunto lanciato da noi Ricercatori di #Gilda35, sforzandosi di migliorare il proprio prodotto. Ma ancor di più ringrazio tutti i folli Ricercatori cyberDaDa, che mi accompagnano in questa pazza avventura. © wikimedia.org
marketing
Come la gente comune può darci valore aggiunto raccontando le proprie esperienze
di Elena Franco L’altro giorno ero triste, avevo litigato con la mia migliore amica e per questa ragione mi sentivo quasi “vuota”. Avevo bisogno di qualcosa che mi distraesse e quindi sono andata al centro commerciale a guardare le vetrine di Zara. È uno dei miei negozi preferiti, e sono rimasta davanti alla vetrina per mezz’ora a guardare i vestiti e immaginare come mi sarebbero stati una volta acquistati e indossati. Alla fine, non ho potuto resistere alla tentazione, e sono entrata in negozio per acquistare una maglia; ho subito pensato che avrei potuto prenderne una uguale per riappacificarmi con la mia amica, e in effetti ieri, quando l’ho vista e le ho consegnato il regalo è stata molto felice, e il nostro litigio è stato presto dimenticato”. Questa storiella, per quanto semplice possa sembrare, è un esempio (inventato di sana pianta, in questo caso) di ciò che possiamo trovare su blog, Facebook e altri strumenti di condivisione in questo periodo. Al giorno d’oggi infatti raccontare pubblicamente fatti della propria vita è alla portata di tutti. Per aprire un blog non sono necessarie competenze tecniche, per scrivere su Facebook è sufficiente avere un indirizzo di posta elettronica, e la pubblicazione di contenuti è semplice e immediata.
Per questa ragione sono sempre di più le persone che condividono parti della propria quotidianità su Internet, sotto forma di storie e racconti, che parlano non solo della propria vita, ma anche degli oggetti che utilizzano più di frequente, di ciò che acquistano e delle motivazioni che le hanno spinte all’acquisto. Nel breve raccontino che ho inventato prima, si parla di Zara, una catena di negozi di moda, molto apprezzata. È vero che si tratta dell’esperienza personale di una ragazza che ha passato qualche tempo davanti alla vetrina pensando sostanzialmente ai fatti suoi, ma alla fine si riesce a capire come in quel caso comprare una maglia da Zara abbia permesso alla ragazza di riappacificarsi con la sua migliore amica. L’associazione di idee viene abbastanza semplice: comprare una maglia da Zara quando si litiga con un’amica può aiutare a fare la pace. È un messaggio che Zara potrebbe utilizzare per rafforzare la sua immagine, e se trovare racconti di questo tipo su Internet ed utilizzarli senza chiedere il consenso agli autori non sempre è possibile, resta possibile aprire siti dedicati dove le persone possano raccontare le proprie storie collegate ai nostri brand. Qualunque cosa produciamo è “raccontabile”. Qualunque oggetto può essere legato a una storia come quella che ho inventato in questa occasione, e sicuramente narrazioni di questo tipo possono restare più
© flickr-by Daquella manera
© flickr-by Yeray Díaz
marketing
facilmente impresse nella memoria dei nostri futuri clienti, più facilmente rispetto a uno spot televisivo di trenta secondi. A dire il vero, una storia di questo genere potrebbe anche diventare uno spot che potrebbe essere memorizzato dalle ragazze molto più di una semplice carrellata dei nostri prodotti, mostrando loro scenari che probabilmente hanno già vissuto, e proponendo una soluzione ai problemi (in questo caso il litigio con un’amica) focalizzata sui nostri prodotti (la nostra maglia è quella che aiuta a far pace!).
Se vogliamo di nuovo cambiare esempio e scenario, pensiamo alle borse. Molto spesso borse e zaini vengono comprati per il loro aspetto esteriore e/o perché riconducibili a una specifica marca, ma molte persone cercano borse e zaini resistenti, che possano durare per anni nonostante il “carico” a cui sono sottoposti. Sui nostri siti possiamo anche scrivere che i nostri prodotti sono molto resistenti, ma noi appariremo sempre come “di parte”. Se invece a scrivere che un nostro zaino ha resistito a forti maltrattamenti per anni è un normale utente, una persona che lo zaino lo utilizza tutti i giorni, l’effetto è diverso. Il rapporto di fiducia che possiamo instaurare direttamente con i nostri clienti è sempre limitato, dal momento che noi non parleremo mai spontaneamente male dei nostri prodotti, ma lasciare spazio a tutti, a critiche come a elogi, fa sì che i nostri punti di forza emergano di più e, anche se talvolta qualcuno si lamenterà, se il nostro prodotto è veramente valido, la critica sarà circondata da elogi, naturali e “volontari” anche questi, e quindi molto più efficaci. Permettere alle persone di raccontare l’uso che fanno dei nostri prodotti non solo ne fa emergere le proprietà (resistenza, bellezza, etc…), ma consente ai visitatori dello spazio web di immedesimarsi, crea empatia. Passando davanti alle vetrine dei negozi, ricorderanno quella storiella che hanno letto su Internet, dove una ragazza, dopo aver litigato con un’amica, decide di comprarle una maglia di Zara per provare a fare pace: se ha funzionato per quella ragazza, perché non dovrebbe funzionare per loro?
Gli strumenti sono disponibili gratuitamente (o quasi) su Internet. Se non vogliamo investire subito in un sito dedicato ai nostri clienti, possiamo iniziare con una pagina o un gruppo Facebook, dove permettere ai nostri utenti di pubblicare foto e brevi racconti delle loro esperienze con il nostro brand, in modo che siano visibili non solo ai loro amici, ma anche a persone che possono essere interessate ai nostri prodotti, ma non riescono ancora a trovare motivazioni valide per procedere all’acquisto. Cambiando l’esempio da una maglia di Zara a un soprammobile, pensate alla differenza che può fare il vedere una normale foto del soprammobile in un espositore (come può essere nel nostro catalogo online), piuttosto che mostrare il nostro soprammobile posizionato su una libreria con veri libri e altri suppellettili, nella casa (vera) di un cliente che l’ha acquistato e posizionato in modo da rispecchiare la sua personalità. Vedere una foto di quel genere, che appare più “reale” per il semplice fatto che reale lo è davvero, fa un effetto molto diverso, e può spingere all’acquisto molto più facilmente, mostrando un’applicazione pratica invece Ogni volta che leggiamo un libro o un racconto tendiamo a immedesimarci nei personaggi, e se dedicare un libro a di uno scenario “ideale” e “costruito”.
© flickr-by futureshape
un prodotto può rivelarsi a volte poco funzionale, aprire una community per lasciare i nostri utenti liberi di esprimere le loro emozioni collegate al nostro brand diventa, grazie a Internet e ai Social Network, alla protata di tutti. Come ho scritto, si può partire da Facebook, con un gruppo o una pagina dedicata al prodotto, promuoverla nei negozi che lo vendono e chiedere (mi raccomando, senza insistere troppo, per non rischiare di sembrare “soffocanti”) di raccontare la propria esperienza sul gruppo o sulla pagina che abbiamo creato. La “partenza” potrà essere lenta (molto probabilmente lo sarà), ma pian piano il traffico aumenterà, saranno sempre in numero maggiore gli utenti che pubblicheranno le loro foto con i nostri prodotti, che racconteranno come ci hanno conosciuti e condivideranno le loro esperienze con altri utenti. Con il tempo sarà possibile magari aprire un sito dedicato alle migliori foto, ai migliori video, ed alle migliori storie che ruotano intorno ai nostri prodotti. Potremmo quindi mostrare, contestualmente al catalogo, scenari di utilizzo comune degli stessi, ovviamente dando i dovuti “crediti” agli autori delle storie, delle foto e dei video, e permettere che i visitatori del sito si immedesimino in altri che hanno potuto utilizzare i nostri oggetti nella vita reale. La breve storiella della ragazza che passa mezz’ora davanti alla vetrina di Zara, entra per comprarsi una maglia per tirarsi su di morale e ne regala una uguale alla sua amica per dimenticare un diverbio, potrebbe trovare posto nel nostro sito. La persona che ha fotografato la sua libreria, con il nostro soprammobile in bella mostra, potrebbe trovare uno spazio per le sue foto nel
© flickr-by BeauBazar
nostro catalogo, e in questo modo essere anche invogliata a fare più scatti di altri nostri soprammobili, che mostrino ai visitatori del sito come sia possibile accostarli in modo più creativo di quanto da noi immaginato. Per concludere, quello che dobbiamo cercare sempre di ricordare, è che le persone tendono a memorizzare più facilmente delle storie, cercando di riconoscersi nei personaggi. La nostra pubblicità può mostrare un catalogo, può far scorrere le immagini dei nostri prodotti, ma sarà molto più efficace se potrà creare emozioni. Stimolare ricordi, permettere a chi guarda un video o legge una storia di sentirsene protagonista, permette di creare legami affettivi anche con prodotti che non utilizziamo, che ci torneranno in mente quando ci troveremo in situazioni analoghe. E se non abbiamo mai pensato di regalare una maglia ad un’amica in occasione di un diverbio, probabilmente penseremo positivamente a Zara quando litigheremo con lei, o penseremo alle amiche con cui abbiamo avuto discussioni passando davanti alle vetrine del negozio. Possiamo anche cercare di inventare autonomamente delle storie, ma se consideriamo che gli strumenti messi a disposizione dal web sono ormai alla portata di tutti, e chiunque può pubblicare foto, video e brevi racconti, perché non provare a stimolare i nostri utenti a condividere le proprie storie anche su un nostro spazio? Sarà più “reale”, sarà più reale, e soprattutto potrà dare sia a noi che ad altri ispirazione per utilizzare quelli che possono sembrare semplici “prodotti” in modo più creativo e personalizzato.
business
Storytelling per ottenere una solida brand reputation online (e offline)
N
di Alessandra Colucci
ella prima puntata di Brand 2.0 [http://tiny.cc/9iakb] ho scritto dell’importanza della definizione di strategie di marketing relazionale al fine di creare, per sé o per un’azienda, una solida e positiva reputazione, dando alcune indicazioni di base su come attuare tali strategie nella comunicazione online e fornendo una panoramica dei social media più utilizzati e delle loro principali caratteristiche (nel FOCUS ON). In questa seconda parte vorrei chiarire il perché diviene oggi così importante costruire la propria reputation e come scegliere i contenuti da veicolare, quali “storie” narrare, quali pratiche far diventare abitudini e quali invece evitare. REPUTATION = TRUST (FIDUCIA) I rapporti di carattere professionale non si differenziano moltissimo dalle interazioni personali, se non fosse che i primi presuppongono interessi più o meno condivisi di natura economica e tempi di sviluppo iniziali che si vorrebbe rendere il più possibile brevi per iniziare subito a “fare affari”. La fase di “analisi e studio” del proprio interlocutore in ambito business, per stabilire “di chi ci si può fidare” e quindi con chi sarà possibile intraprendere rapporti proficui (per entrambe le parti) e duraturi, spesso non può durare più di pochi minuti. Proprio dal bisogno di comprimere la durata di tale fase, nasce la necessità di comunicarsi
o addirittura inverosimili; ho avuto a che fare con venditori che sui contratti inseriscono clausole a caratteri microscopici, che presentano offerte indicandone parzialmente le caratteristiche... Tutto questo non fa bene al mercato: né ai gabbati (ovvio) che sicuramente a un certo punto scopriranno l’amara verità, né ai bugiardi (quantomeno nel medio periodo) perché il loro “gioco” non potrà funzionare a lungo. Le informazioni preliminari di cui l’interlocutore viene a Per ottenere fiducia (e di conseguenza una repuconoscenza relativamente a una persona o a un’azienda tazione positiva), sia online che offline, occorre contribuiscono sicuramente a predisporlo, positivamente o essere onesti e “sempre uguali a se stessi”, negativamente, a un atteggiamento di fiducia. Naturalmente coerenti anche nelle proprie contraddizioni: in l’interlocutore sarà maggiormente predisposto sintesi, inutile fingere poiché tutto quel che non è vero prima a dare fiducia a soggetti il cui brand (personal o o poi verrà alla luce. corporate che sia) gode di una buona quanto solida Il proprio modo di vestire, di mangiare, di parlare, così come reputazione. l’avatar dei propri social media e social network, il layout scelto per blog e siti, la composizione di slides, i contenuti FIDUCIA = ONESTÀ E COERENZA So per certo che ci sono aziende che mentono sul numero che si creano o che si decide di condividere, la propria offerta delle proprie risorse umane o che si presentano come “green” di prodotti/servizi... sono tutti elementi che raccontano qualma non fanno altro che “green washing” [cfr. Comunicare cosa di sé, aspetti che offrono un quadro più o meno chiaro “green” e il “green wahing” http://tiny.cc/xnrfv], case editrici di una persona e/o di un’organizzazione, senza dimenticare che gonfiano i numeri delle copie in distribuzione o dei punti che anche l’assenza di uno o più di questi elementi porterà al vendita, società che mentono sul numero dei visitatori del costituirsi di tale quadro complessivo, di un’opinione presso proprio sito/blog; conosco professionisti che si dichiarano chi cerca di capire qualcosa di quella persona o azienda. esperti in materie sulle quali hanno poca o nessuna compe- Esporre onestamente quel che si è diviene dunque tenza, che promettono risultati impossibili da documentare il primo passo per costruire una reputazione © Laurel Papworth
correttamente – soprattutto in Rete, visto che Internet viene sempre più usato per reperire informazioni preliminari su aziende e persone – in modo da farsi precedere da informazioni corrette e utili su di sé e sulla propria attività o azienda, sulle proprie competenze e sulle proprie caratteristiche in generale.
© SXC
© flickr-by Phillie Casablanca
business
che nessuno potrà mai smentire o rovinare, dato che corrisponderà semplicemente al vero. Farlo mettendo a punto una buona strategia eviterà ancor di più incoerenze o “mancanze” e farà chiarezza sugli strumenti più adatti a raccontarsi, a spiegare il più possibile di sé, delle proprie scelte e del loro perché. COERENZA = PIANO STRATEGICO Nel raccontarsi, partire dalla definizione delle strategie non deve assolutamente essere confuso con l’essere “falsi e costruiti”, predisporre dei piani per comunicarsi non significa “mettere a punto delle tattiche”, bensì avere chiari gli obiettivi da perseguire, essere consapevoli delle proprie competenze, risorse e capacità, conoscere le proprie specificità e comprendere come rendere tutti questi elementi facilmente percepibili per i propri interlocutori. Ideare delle strategie efficaci ed efficienti da cui possa derivare un brand che ne sintetizzi i valori e veicoli l’identità della persona o dell’organizzazione che rappresenta, corrisponde all’aver ben chiaro cosa si vuol dire prima di iniziare a parlare e raccontare, scegliere il tono e gli strumenti più adatti al contesto in cui si agisce. Per arrivare a comporre un buon piano d’azione occorre innanzitutto dotarsi di un buon metodo progettuale [cfr. BCm n° 005 Strategic Planning http:// tiny.cc/de44t], ovvero richiedere l’aiuto di chi può più facilmente applicarne uno: occorrerà per prima cosa analizzare la situazione di partenza, compreso il proprio vantaggio competitivo (comunque la prima cosa da fare è “Googlearsi”, ovvero cercarsi su Google per vedere cosa esiste già su di sé che può essere conosciuto dagli altri), poi fissare degli obiettivi, trovare i mezzi e gli strumenti più adatti a raggiungerli, studiarne le modalità di funzionamento (anche implicite), scegliere quelli più rappresentativi del proprio modo di essere, darsi delle regole sul loro utilizzo e solo dopo mettere in pratica quel che ne frattempo è diventato un piano strategico. Non basta l’intuizione. PIANO STRATEGCO = STORYTELLING Attraverso l’implementazione delle strategie si arriva (finalmente) al momento della narrazione. Ma cosa raccontare e – soprattutto – come? Per quanto riguarda i contenuti del proprio storytelling, andranno predilette tutte le informazioni che sembrano utili nel momento in cui ci si trova a valutare una persona o un’organizzazione, dunque di cosa si occupa, come se ne occupa, qual è il suo metodo di produzione, quali i suoi valori, come si pone nei confronti del proprio mercato e dei propri competitors... e sarà utile scovare curiosità, aneddoti, case histories e simili che possono trasmettere qualcosa in più sulle caratteristiche e sui valori sottesi alla persona, all’azienda o all’attività svolta. Prima di creare contenuti testuali, immagini, schemi e
© flickr-by TheAlieness GiselaGiardino²³
© flickr-by HikingArtist.com
quant’altro può occorrere, è bene fare un elenco il più possibile esaustivo delle necessità che si hanno in modo da non dimenticare nulla, per poi provvedere alla creazione dei materiali seguendo un ordine di priorità dato dai tempi di implementazione delle varie parti che compongono il piano strategico. Per quanto riguarda le modalità, tengo in particolar modo a sottolineare che è importantissimo conoscere approfonditamente gli strumenti utili alla narrazione, soprattutto quelli che si decide di utilizzare per veicolare il proprio brand e costruire la propria reputazione: tali strumenti, oltre a dover risultare congrui rispetto ai messaggi che si vogliono comunicare e agli
business
interlocutori da raggiungere, nonché coerenti con valori da trasmettere e obiettivi da perseguire, dovranno poter essere utilizzati secondo le specificità e le caratteristiche a loro intrinseche, secondo le regole d’uso e di “etichetta” riconosciute dagli altri utilizzatori.
Rispetto alle caratteristiche dei mezzi che è possibile utilizzare per il proprio storytelling vi rimando al mio articolo su BCm n° 004, Business Fiction, [http://tiny.cc/l751l] e, per i social network, alla prima puntata di Brand 2.0 pubblicata su BCm n° 005 [http://tiny.cc/9iakb], così vi rimarrà solo da capire quali siano quelli più appropriati di caso in caso. Riguardo invece alle regole e all’”etichetta”, vi rimandando, a titolo esemplificativo, all’articolo di Davide Bennato La buona educazione digitale come etica dei social network apparso [BCm n° 003 http://tiny.cc/5zulimngwp]: ovviamente ogni mezzo di comunicazione ha le sue regole e il suo bon ton da rispettare.
STORYTELLING = BRAND = “GARANZIA” In conclusione, la reputazione dipenderà da come ci si comunica, dal proprio grado di coerenza in ciò che si esprime e si condivide attraverso i vari e variegati strumenti a disposizione, da quanto dunque si viene percepiti come “onesti” ed effettivamente “capaci”: ogni persona, come ogni azienda, costruisce, volente o nolente, più o meno consapevolmente, un proprio brand, personal o corporate. In entrambi i casi un brand corrisponde sempre a una promessa [cfr. Il Brand è una promessa http://tiny.cc/ithxr], un contratto che si stipula con i propri interlocutori in base alla propria offerta e ai propri valori: a seconda di quanto si è in grado di dare visibilità al proprio brand e a quanto si riesce a far percepire la promessa fatta come mantenuta, la propria reputazione risulterà solida e potrà operare come “garanzia” nella costruzione del rapporto di fiducia con l’interlocutore.
DOVE PUBBLICO LE MIE STORIE – OVVERO – COME CREO IL MIO PERSONAL BRAND Il mio personal brand, come la mia identità, è formato da molteplici fattori – quali, ad esempio, i miei studi, le mie varie attività professionali (titolare di Queimada, editrice e contributor di Brand Care magazine, consulente e strategic planner, docente, coordinatrice di un master), i miei interessi, i miei hobby... – che veicolo attraverso strumenti di comunicazione di diverso tipo. Da quando esiste (quasi 4 anni), su Brand Care by Queimada [http://tiny.cc/hdxbq] esprimo e condivido idee, opinioni e analisi sul marketing, la comunicazione e la pubblicità. Ad un certo punto mi sono però resa conto che la mia identità professionale è più sfaccettata e multidimensionale di quanto sia possibile esprimere in quel contesto e ho deciso di dotarmi di un personal blog [http://www.alessandracolucci.com] dove poter raccontare anche le altre esperienze che completano la mia attività in azienda, dove posso sperimentare senza correre il rischio di tradire la linea editoriale istituzionale della mia società, dove posso espormi maggiormente e narrare anche riflessioni più personali. Il mio blog è diventato nel tempo la location virtuale in cui tener traccia di tutto quel che capita, dei miei progetti didattici, delle mie riflessioni sulla comunicazione e il marketing, ma anche dei viaggi che faccio e dei luoghi che visito, dei film che vedo e dei libri che leggo, delle persone che incontro o con cui entro in contatto... in piena libertà. Da qualche mese ho creato anche una serie di account sui principali social network, inizialmente con lo
scopo di dare maggiore visibilità ai siti su cui scrivo. Successivamente, però, anche questi ultimi sono diventati strumenti autonomi di narrazione: con Facebook [http://tiny.cc/4uj7h] mi tengo aggiornata sulla mia rete di conoscenze più o meno dirette e mantengo più facilmente aperto il dialogo con persone che comunemente frequento nella vita; con Twitter [http://tiny.cc/sfed5], il social network che utilizzo maggiormente, creo connessioni con persone che hanno in comune con me uno o più interessi e amplio la mia rete di conoscenze dirette, oltre a fare ricerca riguardo i trend del marketing e della comunicazione, grazie al continuo scambio di risorse; su LinkedIn [http://tiny.cc/7yici] traccio le mie attività e mi informo sulle novità professionali della mia rete di contatti lavorativi; con Google Reader [http://tiny.cc/y8ivg] aggrego e condivido alcune delle informazioni interessanti che reperisco in rete; il profilo Google [http://tiny.cc/uuruk] mi permette di tenere insieme tutti questi account, di dar loro maggiore visibilità e di usufruire di altri importanti servizi aggiuntivi per la loro gestione; con FriendFeed [http://tiny.cc/6erd1] aggrego tutti i contenuti che pubblico o condivido in modo che possano essere rintracciabili anche in un sol luogo; attraverso Whohub [http://tiny.cc/lb842] rendo reperibile qualche curiosità in più rispetto al lavoro che faccio e a come lo intendo; con Delicious [http://tiny.cc/kg55k] ordino e conservo le news e i siti che possono tornarmi utili per piacere o per lavoro. Tutto questo riflettere, appuntare e condividere online fa
© flickr-by HikingArtist.com
Tale garanzia ha come conseguenza il fatto di poter ridurre il tempo dedicato a “spiegare” e “dimostrare” le proprie capacità e competenze, la propria “onestà” professionale. Il tempo risparmiato potrà dunque essere utilizzato per approfondire i rapporti, ascoltare l’interlocutore e creare empatia [cfr. La civiltà dell’empatia: dagli esperimenti sulle scimmie al branding http://tiny.cc/19nao]. Ascoltare e saper predisporre dinamiche di empatia, condividere le proprie quanto le altrui esperienze, interagire in maniera attiva nei luoghi d’incontro, siano questi reali o virtuali, risulta essenziale se si persegue l’obiettivo di creare un rapporto di fiducia basato sulla propria reputazione, ovvero quando si deve portare a termine un lavoro accurato e in linea con le aspettative del proprio interlocutore: l’era del marketing push è finita da un pezzo, la narrazione come la comunicazione consiste sempre in uno scambio bidirezionale o multidirezionale. maturare ogni tanto pensieri troppo complessi per essere espressi in un post o in una news di poche righe: queste narrazioni più “evolute” sono quelle che pubblico qui, su Brand Care magazine, storie che riflettono soprattutto il mio modo di intendere la mia professione, racconti attraverso i quali esprimo il mio modo di concepire il mio lavoro e il mio settore, che si collegano di volta in volta a quelli degli altri contributors, inserendosi in un panorama più ampio fatto di competenze e conoscenze non solo mie.
per essere colte e trasformarsi in relazioni hanno necessità di essere curate e condivise. Di conseguenza, ogni volta che si rivela possibile, opto per un mix tra utilizzo di strumenti web, magari per raggiungere e successivamente mantenere un contatto, che integro attraverso la presenza nella realtà quotidiana, in cui fisso incontri e partecipo a eventi, fiere, festival, interviste...
Tutti strumenti fondamentali per approfondire e rafforzare le proprie relazioni e dar forma ai propri racconti. Collezionare A mio avviso, comunque, i mezzi che la Rete mette a contatti online in sé serve a ben poco: occorre connetterli in disposizione (o che permette di creare) devono essere modo da produrre innovazione e perseguire il miglioramento considerate come delle opportunità, opportunità che (kaizen) nella realtà offline.
© flickr-by kivilm
creatività
A
di Massimo Caiati
noi creativi piace pensare che la pubblicità sia un pezzo d’arte, né più né meno nobile del cinema. E dal cinema spesso prendiamo spunto e ispirazione per dare vita alle nostre idee. (Un giorno, chissà che non avvenga il contrario, con Woody Allen che copia o prende spunto da una pubblicità per pannolini, o con Tarantino che si rifà a una campagna per Lego). Comunque, per questa volta ci acconteteremo di dare un’occhiata ad alcune campagne che hanno chiaramente tratto forza da una delle fasi più interessanti, anche se meno conosciute, della produzione cinematografica: il montaggio. Come sempre attingiamo dal Festival della Pubblicità di Cannes, la più importante kermesse pubblicitaria del mondo. Nelle campagne che vedremo, un po’ come in Memento di Christopher Nolan, il montaggio diventa non solo una dispositivo narrativo, ma parte integrante e anima dell’idea stessa.
Prima di iniziare, è bene vedere qual è la struttura standard di una pubblicità televisiva. Di solito il discorso è semplice: si apre con una parte che dovrebbe attrarre l’attenzione, mostrando qualcosa di divertente o particolarmente interessante; poi si introduce il link (spesso chiamato insight) tra la cosa che ha attratto la nostra attenzione e le qualità del prodotto in questione, che diventa quindi il nostro “eroe”. Attenzione, questa è una struttura estremamente semplicistica, il bello della pubblicità è che le regole esistono soprattutto per essere conosciute e stravolte, in modo da creare qualcosa di davvero eccezionale. Comunque, seppur così restrittiva, questa struttura basata su due fasi è una delle più utilizzate: 1. momento per attrarre l’attenzione (in modo che chi vede la pubblicità si svegli da quello stato di torpore perenne che si ha quando si vede la televisione nel momento del break pubblicitario; 2. fase che spiega la connessione tra quello che ti ha attratto e il prodotto. Di fatto, una volta che ho attratto la tua attenzione, è venuto il momento di comunicarti il messaggio. Un esempio semplice da capire che possa spiegare meglio questa struttura più essere dato dall’unica campagna televisiva italiana che abbia preso un premio a Cannes
© ING DIRECT
quest’anno. Si tratta di una pubblicità piuttosto intelligente fatta per Conto Arancio, a opera dell’agenzia Leo Burnett. In questa campagna si vede un uomo attaccato alla pubblicità di un autobus. È un uomo in carne ed ossa e non una foto, che parla alle macchine e ai motorini che vengono di volta in volta affiancati dal autobus, dichiarando quanto sia contento del suo nuovo Conto Arancio. In questo caso possiamo individuare facilmente i due momenti: 1. uomo strano attaccato a una pubblicità su un autobus (A, attirare l’attenzione); 2. questo tizio mi parla dei benefici del Conto Arancio (B, veicolare il messaggio che voglio). Questa struttura estremamente semplice diventa interessante grazie all’insight, in questo caso proposto in forma scritta: “La nostra migliore pubblicità sono i nostri clienti”. Senza questa trovata, il tizio attaccato al bus che ci parla di Conto Arancio sarebbe stato semplicemente un pazzo, e la pubblicità non avrebbe avuto alcun senso logico. Dicendo invece che “I nostri clienti sono la pubblicità migliore che possiamo avere”, si è spiegato il motivo per cui il cretino era immerso nel manifesto, rendendo lo spot più “credibile” (e divertente). È interessante notare che il messaggio“I nostri clienti sono la nostra migliore pubblicità.”, non sia di per sé nuovo nel
creatività
mondo dell’advertising, ma è stato reso suggestivo da un’esecuzione creativa innovativa (nessuno ha mai visto un uomo attaccato a un manifesto prima). Questo è un perfetto esempio di strategia giusta (anche se non particolarmente nuova), resa vincente da una buona creatività. Tornando al discorso del montaggio, prenderei in considerazione un altro spot. La campagna per Pizza Pop ha vinto Cannes l’anno scorso con 3 serie di soggetti da 15” l’uno, che prendevano la loro forza da un’alternanza di immagini invertite. I 3 soggetti, sono visibili su YouTube a questi link: http://www.YouTube.com/watch?v=BxaxELlSSsA, http://www.YouTube.com/watch?v=gg1LS_CwgK4, http://www.YouTube.com/watch?v=NG7AH8CkqL4. In questo caso la struttura è la stessa che ho appena descritto, formata da una prima fase che cattura l’attenzione e una seconda che spiega come mai è successo quello che abbiamo appena visto, collegando lo spot alle caratteristiche del prodotto.
L’elemento interessante in questo caso è la gestione del tempo all’interno della prima parte (quella creativa). In uno dei soggetti, ad esempio, lo spot apre con un ragazzo e un nano vestito con un’uniforme da karate che cadono dal cielo sul pavimento. Entrambi sono stupiti di quello che sta sucedendo. Le immagini sono seguite da un super che dice “5 secondi prima”, che introduce la scena seguente. In questa sequenza si vedono i due protagonisti poco prima di essere lanciati in cielo: stavano semplicemente codividendo un Pizza Pop, quando il nano vestito da Karate ha deciso di provare a dividerlo a metà con un solo colpo. Mentre sentiamo il rumore del Pizza Pop che esplode (lanciando in aria i protagonisti), capiamo il perchè di questa esplosione attraverso il messaggio (insight): “Attenzione, Pizza Pop è davvero stracolmo di ripieno”. Come appena detto, la struttura della campagna è sempre la stessa, ma il montaggio che ci ha fatto vedere prima la fine della storia e poi l’inizio ha reso la prima parte ancor più interessante e divertente. Immaginate ad esempio se il montaggio avesse seguito una struttura temporale classica, in cui la scena inizia con il nano che prova a tagliare il Pizza Pop con un colpo di Karate e viene lanciato in aria dall’esplosione. Il tutto avrebbe perso un po’ del suo appeal. © Pizza Pops
Un’altra campagna vincitrice di Cannes che ha fatto un uso assolutamente innovativo del montaggio è quella realizzata per MTV EXIT FOUNDATION (che si occupa di denunciare i commercianti di sesso) ad opera dell’agenzia Colman Rasyc Sidney (la campagna può essere vista al link http://www.YouTube.com/ watch?v=arSgBcAW6ao). Questa pubblicità è un video clip della durata di circa 4 minuti, in cui si racconta la stessa storia più volte fino alla fine, ma partendo da un po’ prima ogni volta che si ricomincia. La scena apre con un uomo e una donna che si baciano appassionatamente in un albergo di lusso. Entrambi sono ben vestiti e apparentemente ricchi. Poi la storia ricomincia, questa volta partendo dal momento in cui la donna è in macchina verso l’albergo, mentre si sta rifacendo il trucco. La scena ricomincia una terza volta, iniziando da prima che la donna si rifacesse il trucco, mostrando la donna piangere in macchina. Con questo sistema a ritroso, la narrazione assume di volta in volta un significato completamente diverso. Alla fine vediamo l’intera vicenda, compreso quello che c’è dietro: una vicenda di sfruttamento sessuale di una povera ragazza. In questo caso la struttura generale della campagna è estremamente complessa, in quanto sembra dare di volta in volta un messaggio diverso. Questo aspetto la rende estremamente interessante e quindi apre chi la guarda al messaggio finale in maniera impattante.”Some things cost more than you realise”. La terza e ultima campagna che gioca in maniera creativa con il concetto di tempo e di montaggio, è stata creata dall’agenzia Ogilvy per “The Topsy Foundation”, che si occupa di trovare fondi per acquistare medicinali contro l’AIDS in Africa. Anche in questo caso vi invito ad andare a vedere la campagna direttamente al link http://www.YouTube.com/ watch?v=tdolrSzXj4A , non vorrei rovinare la sorpresa, parlando della fine troppo in anticipo. Del resto, “idea” non è una parola palindroma che può essere letta nei due sensi, è neanche la parola “oro” lo è, quando si tratta di vincere a Cannes.
© MTV
marketing
C
di Andrea Molinaro
oncedetemi una doverosa premessa… Il mondo della comunicazione vive oggi una fase di profonda trasformazione. Gli investimenti nei media tradizionali, stanziati dalle aziende per pubblicizzare i propri prodotti/servizi, non garantiscano un pari ritorno in termini di vendite e brand awereness. La crisi economica ha indotto le imprese a ridurre drasticamente i budget destinati alla comunicazione esterna e il consumatore, sempre più formato, informato e partecipativo, è esigente ed infedele. Un quadro così pessimistico consiglierebbe all’uomo di marketing di cercare fortuna altrove, oppure di guardare al di là del proprio naso alla ricerca di forme di comunicazione nuove, possibilmente low cost ed in grado di catturare l’attenzione di quello che il Professor Fabbris definisce “consumattore”… E cosa c’è di più nuovo, a basso costo e coinvolgente dell’Unconventional Marketing? Diamo un senso a questa mia affermazione. Il marketing non convenzionale viaggia in rete diffondendosi come un virus tra gli utenti grazie al passaparola e all’imperativo, tipicamente web 2.0, della condivisione.
Premesso ciò e prima ancora di descrivere le diverse tecniche di unconventional (argomento di futuro sviluppo) vorrei soffermarmi su un fattore di primaria importanza nella comunicazione non convenzionale: l’aspetto narrativo. L’efficacia di un’azione unconventional è determinata da due fattori: • l’originalità del messaggio • la sua forza di diffusione (sia attraverso i media tradizionali, sia con il passaparola tra i clienti) Ogni azione sul territorio, ogni evento online e offline, oltre a incuriosire, deve contenere un invito implicito alla viralizzazione, un reward in termini di gratificazione sociale, in grado di incentivare alla trasmissione del virus tutti i fruitori. In tale ottica il concept narrativo della campagna assume un ruolo cruciale, l’azione di unconventional vuole diffondere in modo furtivo i brand values (ciò che l’azienda vuole far percepito al cliente con il proprio messaggio pubblicitario); per questo, oltre a non essere fine a sé stessa ma in linea con l’immagine aziendale, è bene creare la finta notizia (ma anche l’intera campagna) intorno ad una vera e propria storia facilmente ricordabile e tramandabile. La dimensione narrativa garantisce la presenza della marca in tutti i successivi sviluppi comunicativi e l’aspetto innovativo, curioso o estremo della campagna si lega in modo indissolubile all’esperienza vissuta dal cliente. Il brand assume il ruolo di protagonista nella storia da raccontare mentre i consumatori divengono degli attori che partecipano attivamente all’interpretazione del messaggio e alla loro diffusione. Più la storia sarà interessante più, insieme alla sua fruizione, sarà viralizzabile. “Non convenzionale” non è quindi sinonimo di “strano” a tutti i costi. Non è sufficiente essere creativi se non si colloca l’azione in una strategia comunicativa ben definita, e il mio consiglio è quello di non avventurarsi in campagne di unconventional marketing in “solitario” ma di affidarsi alle sapienti idee di agenzie pubblicitarie esperte del settore.
© flickr-by Arturo de Albornoz
Ma non solo: nelle sue forme più arcaiche, il non convenzionale può insinuarsi nelle strade e tra la gente grazie alla sua arma più subdola, “l’esperienza diretta” che connette il brand con il cliente. Guerrilla, viral, ambient, flash mob, social marketing sono solo alcuni dei roboanti termini utilizzati per definire le diverse tecniche di unconventional marketing oggi catalogate degli studiosi del settore e che rappresentano solo un piccolo campione delle infinite possibilità comunicative che il non convenzionale offre e il cui limite è dettato prettamente dalla creatività e dalla fantasia.
creatività
Campari, il racconto attraverso un istante cristallizzato
S
di Giacomo De Biase
sshh… Inizia così l’ultima campagna di spot Campari in onda sulle principali reti tv. Campagna centrata sui cocktails, al momento Americano e Campari Orange Passion. L’originale bottiglia del Campari Soda disegnata da Depero negli anni ’30 e lo spot girato da Fellini nel 1984 sono forse gli esempi più celebri della storica attenzione che l’azienda rivolge alla comunicazione, distinguendosi (nel vero senso della parola) da sempre, ieri come oggi. Oggi appunto. Ci troviamo a un party in un ampio ed elegante loft, presumibilmente al tramonto vista la luce che entra dalle finestre e scalda l’ambiente. Al centro un bel bancone a 360° dove sensualissimi barman e bargirl preparano cocktails per i presenti, tutti sulla trentina, tutti belli ed eleganti, tutti stanno passando un piacevole TEMPO, bevendo allegramente… Le due versioni dello spot differiscono solo perché una volta si prepara e si beve Americano, l’altra si prepara e si beve Orange Passion; sì cambiano gli attori ma situazione e stile dello spot rimangono gli stessi. In continuità con le campagne degli ultimi anni l’universo simbolico associato al brand è fatto di: rosso, eleganza, glamour. In questo caso si sostituisce il termine “passion” (che pure è nel pay-off delle diverse campagne)
con “glamour” che sembra qui sembra avere un campo semantico più ampio, tanto da riuscire a “contenere” tutta l’atmosfera creata negli spot.
Ma c’è di più… Infatti il tempo nello spot non scorre, un istante cristallizzato è quello che si vede per 30 secondi, una macchina da presa virtuale porta lo spettatore all’interno di un frame che magicamente si dilata nello spazio. Poche inquadrature in lento ma continuo movimento
© Campari
Il rosso è Campari e nel mercato beverage assume lo stesso significato del rosso Ferrari in quello automobilistico o del rosso Valentino nella moda. Fin dai manifesti di Dudovich degli inizi del ‘900, si è sempre puntato sull’accattivante colore della bevanda per la sua promozione. Eleganza e glamour si accordano perfettamente a tale colore, come nei recenti spot che vedono protagoniste Salma Hayek e Jessica Alba. Anzi la loro presenza viene ostentata, esposta, esibita specificando e distinguendo ancora di più il brand. Tutto è dominato dalla seduzione e da un pizzico neanche piccolo di ambiguità che rende ancora più attraente bere Campari. In continuità con il passato di questi ultimi spot sono anche l’ambientazione “festaiola” e l’atmosfera che coinvolge lo spettatore, lo fa sentire personaggio, lo invita al godimento di questo oggetto del desiderio, lo fa sentire il soggetto dello spettacolo allestito per lui.
creatività
descrivono l’intera situazione: due ragazze si guardano intorno incuriosite, lungo il bancone i baristi preparano cocktails, un gruppo di amici si sta facendo una foto, una coppia discute animatamente, un cocktail Campari è sul punto di “liberarsi dal bicchiere” e volare via… Tutto fa parte del medesimo istante, perché?
La fruizione dell’opera (in questo caso dello spot) ha paradossalmente una forma più vicina a quella della Scuola di Atene di Raffaello o del Giardino delle Delizie di Bosch rispetto a un qualsiasi prodotto audiovisivo “in movimento”… appartiene a quelle rappresentazioni, dunque, che vengono lette anche nel tempo. Dopo il primo impatto, lo sguardo viene guidato all’interno dello svolgersi dei vari aspetti del “drama”. Facendo un accostamento un po’ ardito, nello spot Campari questa staticità attraversata e condivisa dall’occhio dello spettatore somiglia alla modalità di mess in scena del quadro, dove la immagini si susseguono a seconda di come e quanto sanno attirare l’attenzione di chi le guarda, costituendo la storia rappresentata nel quadro in un tempo sincronico, contemporaneo a quello dell’esistenza del quadro nel suo complesso.
© Campari
In effetti il “giochino” - che si chiama freeze frame e che, malgrado la tecnologia che avanza, stupisce per l’effetto di apparente naturalezza e trasparenza - va ad intaccare il comune sentire del tempo nel suo scorrere, nel raccontare una storia. Se la tecnologia 3D lavora sullo spazio, aggiungendo di fatto una terza dimensione alla ricezione, al contrario qui si lavora di sottrazione. Ma si sottrae solo e soltanto lo scorrere del tempo, però, perché dal punto di vista narrativo la situazione evolve, viene raccontata una storia, una trama che si svolge tutta nel È una questione di ritmo. E l’uso estremo del (non) tempo, realizzato nella visione di un attimo caratterizza lo medesimo istante… spot e soprattutto lo differenzia da ciò che lo precede e ciò Lo “ssshh” che viene sibilato all’inizio dello spot parla allo che lo segue nel flusso pubblicitario. Anche e soprattutto spettatore in modo diretto, lo invita ad altro (dal solito da un punto di vista percettivo. In fondo la ragione è solo spot…). Questo lavorare sul tempo sembra far riferimento percettiva e certe diversità e distinzioni vengono colte dagli a quella che è stata per secoli la forma di comunicazione spettatori. E la campagna funziona. principale e spesso unica per immagini: la pittura.
Leggi Brand Care on line:
ogni giorno una news sul mondo della comunicazione e del marketing Queimada, la societĂ di comunicazione per professionisti e aziende che basa la propria offerta su strategie di Brand Care.
Brand Care on line
Il marketing e la comunicazione che non scadono. Ogni giorno. www.brandcareonline.com
www.queimada-agency.com
commentata da
culture
Raccontare storie attraverso i linguaggi dell’arte
L’
di Pasquale Napolitano
arte può raccontare una storia? La questione è ampiamente dibattuta e rimanda a quella diarchia “mostrare vs. dimostrare” che è alla base di molti dei manifesti artistici della avanguardie del Novecento, in opposizione alla pittura figurativa, così come di buona parte del cinema d’arte e della video-arte che si opponevano al cinema classico e alla sua blindata impostazione narrativa. Negli ultimi trent’anni queste barriere sono certamente saltate e i generi ibridatisi, vedendo crescere negli interstizi forme istallative e performative che si pongono in maniera non critica rispetto alla narrazione, intravedendo le potenzialità del connubio apparentemente paradossale con le forme proprie delle “arti dello spazio” (scomodando la categoria di Gotthold Lessing, propugnatore della “pluralità” dell’arte). L’esponente di spicco di questa tendenza è per molti aspetti la francese Sophie Calle. La Calle non è solo una fotografa, ma un’artista che ha saputo reinterpretare il medium mescolando i linguaggi dell’arte contemporanea alla sua stessa vita, facendone stimolo e linfa per lo sviluppo di istallazioni che di vita sono intrise. Ogni progetto realizzato durante il suo percorso artistico, dalla fine degli anni
Settanta, fino ad oggi, prende spunto dalla quotidianità, e contiene a mio avviso questa sfida: narrare eventi intimi con il linguaggio istallativo, che per le sue caratteristiche di spazialità e multimodalità, per la potenziale ellissi delle sue soluzioni, si presenta come medium anti-narrativo per eccellenza.
D’altronde la protagonista di tutta l’opera di Sophie Calle è la propria intimità, la stessa alterità è sempre servita per scavare in se stessa in un procedere basato sulla raccolta e la classificazione delle informazioni finalizzate alla narrazione. In tutti questi lavori la vita e l’opera sono indistinguibili, e francamente non è chiaro quanto gli episodi di vita siano il punto centrale delle opere o soltanto un pretesto per l’iperfetazione interpretativa che sta alla base di questi. Altra caratteristiche essenziale dell’estetica della Calle è quel particolare approccio all’interazione con lo spettatore, nel rintracciare percorsi identitari ed intimi, calcando spesse volte sull’aleatorietà delle relazioni, dei transiti
© flickr-by saschapohflepp
© flickr-by gadl
© flickr-by clementine gallot
L’artista francese sperimenta all’interno di questo percorso diverse soluzioni: dalla curiosità di inseguire un uomo, incontrato per caso a una festa, nasce nel 1980 Suite Vénitienne, progetto artistico che si sviluppa in un’ossessiva descrizione fotografica e testuale del pedinamento dello sconosciuto tra le calli veneziane. In Les Dormeurs del 1979 (prima opera “narrativa” della Calle) l’artista invita a dormire nel suo letto per otto ore consecutive ventinove persone, delle quali alcune sconosciute, le riprende nel sonno e realizza un video. Per La Filature del 1981 assume un detective dal quale si fa pedinare e fotografare, contemporaneamente tiene un diario e scatta foto in modo da confrontare la sua vita, i suoi gesti, le sue azioni e coazioni, viste dall’esterno, e da sé stessa. Nell’opera Le Carnet d’Adresses (1983) trova un’agenda per strada, chiama i numeri di telefono in essa contenuti e intervista sul proprietario tutti quelli che rispondono: le interviste vengono pubblicate ogni giorno sul giornale Libération, creando in questo modo l’identikit di uno sconosciuto. Lo stesso anno si fa assumere come cameriera in un hotel di Venezia, per fotografare le tracce di vita dei clienti. Impossibile immortalare la morte è il titolo della toccante installazione del 2006 composta, da video e testi. Si tratta della cronaca dei desideri e delle azioni più semplici, ma per questo più struggenti, svolte dalla madre nell’ultimo mese e mezzo di vita, registrate e riproposte con un fare documentativo lieve e pure sconcertante per la sua franchezza, per il suo renderci partecipi di una sfera così estremamente intima da essere oscena. Con un estremo atto d’amore Sophie immortala non la morte della madre (aporia già testata da Bill Viola con l’epocale video The Passing del 1991), ma i passaggi minimi che portano lentamente verso la morte.
Š flickr-by Nad Renrel
culture
culture
© flickr-by Fotos da Bahia
© flickr-by Nadya Peek
e dei legami, contaminando il classico impianto concet- Un modo di prendere tempo per rompere. Prendermi cura di tuale delle sue istallazioni col repertorio relazionale caro me.” 107 figure femminili, che esprimono con video a Rirkrit Tiravanija e ai suoi seguaci, ma con una sobrietà e foto, con i loro volti e le loro parole, reazioni stilistica che l’avvicina maggiormente a Cristian Boltansky: diverse a questo addio. sta allo spettatore, infatti, complice di un vertiginoso gioco Come il video della cantante dei Feist, che dalla cucina di un di rimandi, ricostruire legami ed identità. appartamento parigino reinterpreta in musica il testo della lettera, o Jean Moureau, che la legge con disgusto fumando Lo stile di Sophie Calle, consiste sempre nel una sigaretta. legare immagini e testi. Nel 1994 chiama in aiuto Jean L’avvocato Caroline Mécary descrive, sulla carta intestata Baudrillard, che le consegna un saggio di analisi rispetto dello studio, il carattere narcisista ed egocentrico di X, a cui alle immagini a circuito chiuso di una grande banca ameri- sentenzia due anni di prigione e 37.500 euro di danni morali. cana, in cui paragona il bancomat a un vespasiano e a un O ancora la foto di una triste composizione floreale: l’inseconfessionale, così com’è nota la collaborazione con Paul gnante d’ikebana ha trasformato il testo in ortensie essiccate. Auster per la costruzione di uno dei personaggi principali La filosofa Catherine Macabou va ancora oltre teorizzando: del “Leviatano”, romanzo cult del 1992. “L’uomo che le scrive soffre del fatto di non essere abbastanza uomo”. Probabilmente la sua opera più nota e riuscita è la grande La lettera viene così de-costruita, scandita, svisceriflessione sulla fine di un amore che porta il titolo di Take rata, diviene spunto e pretesto per costruire una Carefull of Yourself: Abbi Cura di te, opera multimediale koinè su un argomento sensibile. presentata alla Biennale di Venezia del 2007 per il padiglione Sulle fotografie e sugli schermi passano i volti di Laurie francese, allestito dall’ottimo Daniel Burin. Sophie Calle Anderson, Victoria Abril, la dj Miss Kittin e anche di Luciana racconta: “Ho ricevuto una mail di mattina. Non ho saputo Littizzetto mentre legge con sarcasmo, pelando delle cipolle rispondere. Come se non fosse indirizzata a me. Terminava in cucina. con le parole: Abbi cura di te. Ho preso la raccomandazione Sono esposti anche i tarocchi della veggente che profetizza: alla lettera. Ho chiesto a 107 donne, scelte in base al loro “Non sono le parole di un uomo sincero”. mestiere di interpretare questa lettera da un’angolazione Più schiettamente un’adolescente francese, Anna, risponde a professionale. Analizzarla, commentarla, recitarla, danzarla, Sophie via SMS: “Se la tira”, una scrittrice di parole crociate, cantarla. Esaurirla. Capire al posto mio. Rispondere per me. una campionessa di tiro con la carabina, una esegeta di
talmud, una giocatrice di scacchi. La e-mail è tradotta in codice morse, in linguaggio esadecimale, in braille, in stenografico e in codice a barre, in trascrizione fonetica, in sms. La sessuologa risponde con una ricetta su carta intestata dell’ospedale: “No, non posso prescriverle antidepressivi. Lei è solo triste”, la psicanalista si sofferma sulla “brutalità della vacuità della frase omicida finale”, la criminologa analizza il soggetto mittente: “Un uomo intelligente, colto, di buon livello socioculturale, elegante, seducente, orgoglioso narcisista ed egoista”. Marie Dasplechine, scrittrice, ne fa una novella per bambini. La maestra elementare la propone come compito agli alunni, Ambra, nove anni e mezzo, lo svolge: “Sembra che lui l’ami. Se l’ama non capisco perché la lascia. È una storia triste”. La paroliera la trasforma nel testo di una canzone, la compositrice classica in un brano per pianoforte, l’esperta di bon ton la boccia categoricamente e propone un nuovo testo di sette righe scritte con penna stilografica su carta velina. Un’agente dei servizi segreti la cripta usando la parola chiave “rottura”. Si avvicendano l’esperta di letteratura e la sociologa (che ne fa un saggio: L’esacerbarsi dell’amore eterosessuale in Occidente). L’architetto di interni ne fa mille copie da distribuire agli ospiti in visita, la contabile la trasforma in un bilancio economico del dare e dell’avere in amore, la madre in una lettera alla figlia: “Amore mio, si lascia e si è lasciati, è
questo il nome del gioco. Sono sicura che anche questo sarà per te fonte d’ispirazione artistica. Mi sbaglio?”. Un’attrice giapponese con la maschera di gesso, una ballerina indiana che danza, una cantante di tango. Alla fine Brenda, pappagallo bianco con cresta dorata (femmina): col becco fa a pezzi la lettera, la assaggia, non gli piace, la butta. “Je suis une artiste narrative” ha detto una volta Sophie Calle e infatti tutta la sua opera è un tentativo di sintesi di generi letterari con i quali esplora la sua vita e quella degli altri, invertendo ruoli e identità. La fase più stimolante in termini di comunicazione relativa a una sperimentazione artistica è quello della democratizzazione delle soluzioni sperimentali e la loro diffusione su larga scala. È quanto sta avvenendo in questi anni con le sperimentazioni dell’arte narrativa. Citiamo un esempio su tutti, il recentissimo progetto collettivo Io sono testimonianza, che mette in fila i ritratti di alcuni testimoni rimasti feriti nella strage fascista del 2 agosto 1980 alla stazione di Bologna. A ogni ritratto si accompagna la fotografia di un oggetto, un documento, un’impronta, una traccia di quel giorno perché l’oggetto stesso contribuisce a dare spessore al fatto che lo scoppio della bomba ha cambiato per sempre il corso della loro vita. Per raccontare con i linguaggi dell’arte come sia vivo quel dolore a trent’anni di distanza, di quanto i segni siano ancora scolpiti su cose e persone.
© flickr-by Nadya Peek
Per approfondire »» Sophie Calle, “Appointment”, Thames & Hudson, Londra, 2005 »» Sophie Calle, “Double Game”, Violette Editions, Londra, 2007 »» Sophie Calle, “Take Care of Yourself”, Actes Sud, Parigi, 2007 »» Visionaire Magazine No 55: Surprise - Visionaire Publishing, New York, 2008
comunicazione
L
di Claudio Biondi
a narrazione – intesa come esposizione ordinata in funzione di determinate istanze di ordine scientifico, storico, sociale, giuridico, religioso, politico, ecc. – è la pratica comunicativa che tende a soddisfare l’esigenza primaria della conoscenza della “realtà”. Le virgolette sono d’obbligo perché questa “realtà” si forma attraverso quel complesso meccanismo discorsivo di cui, di volta in volta, la narrazione si serve e che è sottoposto a valutazioni soggettive secondo i criteri popperiani del vero o falso e della validità o non-validità del narrato. Vuoi che riguardi una tesi scientifica o filosofica, vuoi che abbia luogo in un teatro o in un’aula di tribunale, vuoi che si serva del linguaggio orale, scritto o iconico, vuoi – infine – che narri fatti accaduti o soltanto immaginati, la “realtà” narrata è sottoposta sempre al vaglio percettivo-interpretativo di colui al quale viene proposta. Ciò unisce indissolubilmente i due soggetti protagonisti (narratore e ascoltatore) e, a seconda del mezzo e della sede scelti, comporta un problema centrale attorno
al quale ruotano tutti i condizionamenti che ne derivano: il gradimento del pubblico. I condizionamenti che qui ci interessano si producono quando la narrazione diventa oggetto di attività economica. Tale attività, per essere riconosciuta come tale, deve presentare una precisa dinamica di scambio con cui un bene o un servizio – in grado di soddisfare uno specifico bisogno – passi dalla disponibilità del produttore a quella del consumatore mediante la cessione di un controvalore che, a sua volta, deve risultare scambiabile. Tale dinamica non è sempre riscontrabile nell’uso della narrazione. Ad esempio, se racconto una storia a mia nipote e sono remunerato dal suo sorriso (o dal suo addormentarsi) e questo specifico “controvalore” non potendo, a sua volta, essere oggetto di scambio, fa sì che la mia narrazione non assuma carattere economico. Così come, in un’aula di tribunale, la narrazione giudiziale resta avulsa da un momento effettivo di scambio: le parti avverse (accusa e difesa) sono remunerate per svolgere la loro funzione indipendentemente dalle forme e dai contenuti (e dai risultati) della loro narrazione. Viceversa, in un cinema, in un teatro o in una libreria sono proprio tali forme e tali contenuti (e tali risultati) a essere oggetto diretto di scambio economico.
© wikimedia.org
Lo storytelling, come attività economica, va dunque ristretto alla narrativa professionale, quella cioè che si è sviluppata (dagli aedi greci al cinema d’oggi passando
per i cantastorie siciliani che, fino a qualche tempo fa, era ancora possibile vedere all’opera) a seguito di tutte le evoluzioni tecnologiche che ne hanno permesso nuove forme. A quanto è concesso di sapere, lo storytelling ha accompagnato l’umanità fin dai primordi ed è presente in tutte le sue culture, da quella africana all’indiana, dall’europea all’asiatica e, nella maggior parte dei casi, si deve presumere che abbia assunto i connotati di attività economica se si tiene presente che, in Grecia, esistevano scuole per preparare gli aedi al “mestiere”. In quelle prime forme di storytelling i tre momenti primari di ogni attività economica si mostravano contemporanei: il cantastorie racconta, il pubblico ascolta e poi lascia un obolo. La sequenza dinamica è, dunque, Rappresentazioneproduzione (P), Consumo (C), Remunerazionescambio (S). Ossia P-C-S. Il cantastorie, in tal modo, assume su di sé due tipi di rischio: (estetico-qualitativo) che il pubblico non gradisca la sua storia; (economico-quantitativo) che il volume degli oboli (ricavi) non sia sufficiente a soddisfare i suoi bisogni (costi). Il che significa che il cantastorie subisce già un certo condizionamento dovendo scegliere tra qualità della storia e quantità degli oboli. Ma egli ha a disposizione quella sensibilità speciale che chiunque parli in pubblico acquisisce quasi per incanto, cioè intuire quale sia il gradimento del pubblico nei confronti di ciò che sta dicendo. Pertanto
© Alessandra Colucci
comunicazione
© wikimedia.org
può adattare su tale sensibilità la rappresentazione aggiungendo o togliendo particolari, cambiando un’intonazione o un gesto, operando sul ritmo del racconto e così via, allo scopo di aumentare l’indice di gradimento sperando in un conseguente aumento degli oboli. Spinto dal suo interesse (economico), può conciliare con questo il suo scopo (estetico). Resta, dunque, nella piena facoltà del cantastorie trovare una via di conciliazione proprio in virtù della contemporaneità delle fasi di realizzazione e di fruizione. Tutto ciò è rilevabile fin quando la forma orale dello storytelling non viene soppiantata dalla sua forma scritta. La scrittura, in quanto prima tecnica di registrazione, anticipando gli effetti che avrebbero avuto tutti le altre che si sarebbero susseguite dopo, rivoluziona completamente lo storytelling. La scrittura, infatti, differisce il tempo della fruizione dal tempo della realizzazione, con la conseguenza di togliere al cantastorie (diventato scrittore) il contatto diretto con il suo pubblico (diventato lettore). La scrittura, in tal modo, cambia la sequenza da cui siamo partiti (P-C-S) in P-S-C (Produzione, Scambio, Consumo). La scrittura, cioè, reifica la narrazione e, attraverso il supporto, fa diventare “materia” il contenuto immateriale della storia. Lo storytelling diventa merce. Si può cedere, trasferire, scambiare. Il controvalore deve allora essere anticipato da un committente che - per qualsiasi ragione lo sia - non è però un “nuovo soggetto”, ma soltanto una sorta di “doppio” del lettore che, in forza del suo potere economico, “mima”
© wikimedia.org
© Biondi
per lo scrittore il gradimento del pubblico. È lui in effetti a scegliere lo scrittore e lo fa prevedendo che i contenuti e la forma della storia che quegli scriverà saranno di suo gradimento. Il condizionamento dello scrittore resta, in tal modo, quasi invariato. È solo anticipato, nel senso che sa (o intuisce) ancora prima di scrivere che cosa piacerà o meno al committente. L’invenzione dei caratteri a stampa mobili (dinastia Goryeo, 1234 d.C. in Asia e poi Gutemberg, 1455 in Europa), rivoluziona ancora di più lo storytelling perché se da un lato, ne aumenta in modo smisurato la possibilità di diffusione (in soli 50 anni furono stampati 30.000 titoli con una tiratura generale di oltre 12 milioni), dall’altro, ne muta la natura (fin lì assolutamente artigianale) e inizia a dargli una parvenza industriale che consiste soprattutto nella parcellizzazione e organizzazione delle attività e del lavoro introducendo nella sua dinamica un nuovo soggetto: l’editore. In verità, nemmeno in questo caso si può parlare di “nuovo” soggetto. Come precedentemente il committente, così l’editore appare come una specializzazione funzionale dello scrittore. Una specializzazione resa necessaria dagli alti costi che il processo di stampa a quei tempi presenta. Il possessore del mezzo tecnico (stampatore) si allea con l’autore al fine della massima diffusione del testo diventandone così l’editore, ma resta pur sempre dalla parte di chi propone la storia. Il doppio rischio che l’antico cantastorie assumeva in prima persona è in tal modo diviso lasciando quello estetico all’autore, mentre l’editore si accolla quello economico. Il fatto è che, editore e autore — pur restando due entità
separate — sono obbligati dalle rispettive responsabilità a scambiarsi anche una parte di quelle prerogative che l’antico cantastorie assumeva sinergicamente in sé. L’editore (responsabile delle quantità necessarie al processo produttivo – copie, ore di lavoro, numero degli addetti, ecc.) diventa titolare del diritto di percepire direttamente dagli acquirenti il prezzo stabilito per la pubblicazione e, allo stesso tempo, l’autore (responsabile della qualità della storia – argomento, lunghezza, ritmo, ecc.) diventa meno libero di scegliere forma e contenuto, a meno di non partecipare all’investimento economico. Se la storia non piace all’editore, il libro non è pubblicato. Si fa così più ampia ed inquietante quella divaricazione tra capitale e talento che ancora oggi insiste su tutta l’economia della creatività.
(nessuno può sapere) che descrive definitivamente il grado del rischio economico (ma anche estetico) dell’attività produttiva cinematografica. Avendo carattere completamente aleatorio, tale rischio può essere fronteggiato solo con una massima
© wikimedia.org
comunicazione
Possiamo allora affrontare con maggiore consapevolezza che cosa accade nella produzione dell’artefatto-narrativo-film, il più complesso di tutti, frutto di tutte le tecniche e linguaggi creativi che l’evoluzione dei mezzi di comunicazione ci ha consegnato. La difficoltà maggiore che si è costretti ad affrontare è che il risultato quantitativo della fase di scambio (il reale volume dei ricavi) non è solo dipendente dal risultato qualitativo dell’opera, ma anche – se non soprattutto – dal reale gradimento da parte del pubblico. Se il passaparola tra quanti hanno visto il film e quanti ancora non hanno deciso di vederlo è negativo, la quantità dei ricavi tenderà a diminuire drasticamente. Il che, come dimostra una recente ricerca statistica, riafferma quella legge del nobody knows
© S. Salvemini
L’apparizione della stampa conferma dunque la validità del teorema: ogni maggiore complessità di un processo produttivo è foriera di un aumento delle specializzazioni funzionali necessarie al processo stesso. Teorema che ha un doppio corollario: • la proliferazione di specializzazioni tende ad aumentare la conflittualità esistente tra scopi ed interessi del processo produttivo; • il grado di conflittualità tende ad aumentare in maniera inversamente proporzionale al grado di prevedibilità dell’equilibrio tra costi e ricavi. Ecco, allora, apparire una sorta di paradosso: l’autore è completamente libero di concepire la propria opera solo se rinuncia alla pubblicazione, soltanto cioè se privilegia il suo scopo estetico rispetto al suo interesse economico o se resta nell’ambito del dilettantismo. Nel momento, invece, in cui comincia a prevedere la pubblicazione, o decide di trovare in questa i suoi mezzi di sostentamento, cioè di esercitare una professione, l’autore è costretto a tener conto della critica dell’editore. Ciò accade perché, per effetto dell’imprevedibilità dei risultati connessa a questo tipo di attività economica, le quantità di costi e ricavi debbono preventivamente coincidere nella fase di progettazione qualitativa dell’artefatto narrativo che si vuole realizzare.
parcelliz zazione dell’inves timento produttivo, che “simulando” il gradimento del pubblico sia in grado di assicurare preventivamente il volume di ricavi necessario alla produzione. Ecco quindi che il distributore, (già presente fin dall’apparire dell’editoria e che – come già per il committente e l’editore – altro non è che una successiva specializzazione del vecchio cantastorie) acquista maggiore importanza e maggior peso funzionale. A tale soggetto è infatti demandato il giudizio finale sulla capacità di gradimento dell’opera finita. Con due conseguenze: • uno spostamento di parte dell’investimento direttamente alla fase precedente lo scambio; • un aumento del grado e del tipo di conflittualità connaturato all’attività produttiva. La prima conseguenza impone che una parte molto consistente dell’intero budget (circa un terzo) sia indirizzata proprio alla fase di scambio, cioè ai costi di stampa copie e pubblicità. La decisione del volume di tale investimento – presa dal distributore quando il film ha già la sua forma finale – consente di limitare i danni nel caso che l’opera sia giudicata di scarso gradimento per il pubblico. In tal modo, il rischio appare ridotto, ma – al tempo stesso – risulta anche ridotta la sua possibilità di diffusione. La seconda conseguenza ha a che fare direttamente con la dinamica di produzione che, nella fattispecie del film, presenta due tipi di conflittualità: esterna all’opera (tra volontà estetica dell’autore e disponibilità economica del produttore); interna all’opera (tra i diversi scopi estetici di quanti partecipano alla realizzazione dell’opera). La parcellizzazione del rischio introduce però un secondo tipo di conflittualità interna che deriva dai differenti interessi che spingono i vari investitori a partecipare. Ciò può accadere sia durante la fase di progettazione, sia a film finito. Ad esempio, durante la progettazione, un investitore che sia produttore di aerei difficilmente troverà conveniente investire in una storia che racconti un disastro aereo e i suoi interessi si troveranno in conflitto rispetto a quelli di un diverso investitore che costruisca treni o navi. Il che, nel caso che entrambi i tipi d’investitore partecipino al finanziamento del film, si tradurrà in una lotta con gli autori indirizzata: per il primo, a smorzare i contenuti drammatici del disastro e per gli altri, a sottolineare invece come proprio una nave o un treno siano riusciti a scongiurarne gli effetti più tragici. Naturalmente questa conflittualità potrà rivelarsi molto più sottile e sotterranea di quanto non sia nell’esempio fatto. Potrà coinvolgere aspetti psicologici dei personaggi, contenuti narrativi e perfino le forme di cui sono rivestiti. Per un altro verso, può insorgere conflittualità anche tra il produttore e il distributore quando il film è ormai finito. Se il distributore decide di ridurre il suo investimento promozionale,
Quello che indichiamo come “diritto d’autore” è nato in Inghilterra nel XVI secolo come “diritto dello stampatore”. Risalgono a quel tempo le prime normative sul diritto di copia (copyright) alle quali non fu estranea la volontà della Corona di controllare ed eventualmente censurare le opere che la meccanizzazione dei mezzi di stampa cominciava a diffondere in maniera indiscriminata. Il che avviene con la fondazione, nel 1559, della London Company of Stationers (Corporazione dei Librai di Londra) alla quale sono concessi i diritti di copyright, appunto. A distanza di un secolo e mezzo, però, sotto la spinta delle idee liberali (che proprio grazie alla stampa avevano avuto modo di diffondersi) la funzione prettamente censoria della LCS è sostituita da quella prettamente economica consentita dalla prima norma sui diritti d’autore, lo Statute of Anna del 1709, che in qualche modo tenta una riconciliazione della materia distinguendo i diritti morali dell’autore (estetico-qualitativi) dai diritti patrimoniali (economico-quantitativi) degli editori. In sostanza, l’editore non potrà più pubblicare senza il consenso dell’autore, salvaguardando quest’ultimo da cambiamenti non voluti nella forma e nel contenuto della storia (il che accadeva molto di frequente precedentemente).
con conseguente diminuzione della diffusione, il produttore avrà minori opportunità di rientrare del proprio investimento. Come si vede, il complesso dei problemi e dei condizionamenti che insistono sull’attività economica dello storytelling partono tutti da quel rapporto indissolubile che lega chi propone la narrazione a colui che ne dispone. E tale rapporto assume la fisionomia e le modalità che l’evoluzione tecnologica, culturale e sociale consente nel corso della storia. Da una parte, la libertà d’espressione subisce un condizionamento che può apparire negativo; dall’altra, la capacità di diffusione consente una circolazione straordinaria che può apparire positiva se si tiene presente il sempre maggior numero di lettori e spettatori che hanno visto liberate le proprie capacità percettive ed affinato il senso critico. Il punto di equilibrio tra condizionamenti negativi e positivi non sta, dunque, nei due fenomeni della narrazione e dell’attività economica, né nella loro combinazione – per alcuni maledetta, per altri benedetta – ma in come la divaricazione tra capitale e talento che accompagna tale combinazione è vissuta, analizzata e compensata da metodi che, salvaguardando le rispettive (e ugualmente irrinunciabili) istanze, siano in grado di ridurne la portata.
creatività
L
di Samad Zarmandili
e arti narrative sono diventate una delle fonti primarie di ispirazione dell’uomo e alcuni capolavori del cinema sono entrati prepotentemente nell’immaginario collettivo, così come alcuni personaggi inventati dal cinema possono essere considerati patrimonio storico alla stregua di grandi personaggi realmente esistiti. Il valore evocativo del cinema è talmente potente che ha la capacità di creare mondi paralleli perfettamente sovrapponibili a quello reale. Il cinema è giovane, mentre la letteratura, la pittura e il teatro sono antiche quanto la storia. Come un bambino si ispira al mondo degli adulti che lo circondano, l’evoluzione della narrazione cinematografica è stata necessariamente influenzata dall’esempio delle altre arti consacrate. In poco più di cento anni di vita però, il cinema si è costantemente trasformato e ha evoluto e affinato il suo linguaggio, a tal punto da essersi imposto come arte popolare per eccellenza, con la capacità di raccontare storie per immagini così vicine al mondo in cui viviamo, da confondersi quasi con esso. Il cinema trasforma ciò che un romanzo, un quadro, un testo possono solo evocare nella fantasia del lettore o dello spettatore in immagine in movimento; quindi muta quella fantasia e il suo mondo in qualcosa di quasi tangibile. L’influenza reciproca delle arti e il confronto fra i vari mezzi espressivi è uno dei fenomeni che hanno sempre dominato l’evolversi del linguaggio cinematografico, e in particolare il ricorso al patrimonio letterario domina da sempre la sua breve storia. Molti grandi registi, anche i più sperimentali e innovatori si sono confrontati, prima o poi, con la trasposizione cinematografica di un testo letterario. Il cinema ha perso in fretta la sua unicità di mezzo espressivo autonomo; il sonoro prima, il colore poi, per arrivare agli odierni effetti speciali lo hanno trasformato nel principale mezzo di comunicazione di massa per raccontare una storia. Ogni romanzo di grande successo possiede una sua trasposizione cinematografia e
non esiste libro che superi le 50.000 copie vendute che non si trasformi in un film. Negli ultimi anni molti nuovi scrittori di successo hanno scritto i loro romanzi come fossero delle sceneggiature. Il “pericolo” dell’adattamento cinematografico, specialmente dei grandi romanzi, è quello della volgarizzazione e della banalizzazione. Voler seguire pedissequamente l’evolversi drammaturgico e l’approfondimento descrittivo del romanzo può essere fatale per un film. La durata e la possibilità di approfondire del film rispetto al romanzo sono minime e si rischia di ottenere nel migliore dei casi un piatto riassunto che scontenterà sia i fedeli lettori che cercavano di ritrovare nel buio della sala quello che avevano fantasticato nel chiuso della loro stanza, sia gli spettatori poco inclini alla lettura, che troveranno una cronistoria di accadimenti poco incisiva. Più che parlare di adattamento quindi, l’intento che ci si può prefiggere è quello di una traduzione per lo schermo. L’utilizzo delle specificità filmiche potranno allora esaltare lo spirito del romanzo. Più le qualità letterarie dell’opera sono importanti, più ci sarà la necessità di sconvolgerne l’equilibrio e di mettere in uso con talento le tecniche specifiche del linguaggio cinematografico per ricostruire la storia secondo un equilibrio nuovo, non identico ma equivalente al vecchio.
© flickr-by x-ray delta one
creava una tale purezza dell’immagine che gli ha permesso di ritrarre il diciottesimo secolo con il realismo pittorico di un documentario. Altra tecnica utilizzata da Kubrick in Barry Lyndon fu quella dello zoom. Spesso la macchina da presa esplora un’immagine partendo da un dettaglio e poi Esempio di grande maestria nel trasformare un’opera lette- zoomando indietro fino a raggiungere il totale. L’uso dello raria in un grande film è Barry Lyndon di Stanley Kubrick zoom diventa in questo film un elemento estetico che costrudel 1975. Il romanzo di W.M. Thackeray è della metà dell’ isce inquadrature accuratamente composte da sembrare Ottocento e la storia è ambientata nel diciottesimo secolo. Il incorniciate in un quadro. L’effetto ottenuto è quello di un criterio scelto da Kubrick per portare il libro sullo schermo dipinto d’epoca che a poco a poco prende vita. fu di usare il testo del romanzo come filo conduttore del film, per poi sviluppare l’equivalente cinematografico di Nel caso del film di Stanley Kubrick l’uso della tecnologia ogni scena; la sceneggiatura era solo una traccia. Dal punto a servizio della creatività e delle specificità del di vista della messa in scena uno degli elementi fondamen- linguaggio cinematografico hanno permesso all’otali di questa trasposizione cinematografica era trovare la pera di rendersi unica e autonoma rispetto all’opossibilità di ricreare un’atmosfera settecentesca attraverso pera letteraria, non tradendo però il testo e anzi ricreando la luce naturale anche negli interni, visto che nel settecento in modo quasi maniacale l’atmosfera del periodo storico. l’elettricità ancora non esisteva. Negli anni settanta la sensi- La potenza evocativa nel romanzo è amplificata dalla percebilità della pellicola era ancora bassa così da non poter girare zione che il lettore ha nell’immaginare ciò che viene descritto in ambienti poco illuminati. Il regista riuscì a montare un dallo scrittore. In un film le immagini in movimento che sensibilissimo obiettivo fotografico su una macchina da vengono proposte allo spettatore sono già filtrate attraverso presa 35mm e a girare tutti gli interni del suo film con la la fantasia del regista e rappresentano un mondo parallelo sola luce delle candele e restituire un’atmosfera e una luce a quello reale, dove il processo empatico di identificazione mai vista prima di allora in un film in costume. La luce delle con un personaggio ci può far immaginare che lo sguardo di candele, combinate con le architetture autentiche dell’epoca, un grande attore per un momento sia il nostro.
business
Intervista a Zaira Maranelli e il caso Deinotera editrice
B
a cura di
rand Care magazine: Come nasce l’idea di fondare una casa editrice? Zaira Maranelli: La Deinotera editrice nasce nel 2006 con l’obiettivo di dare voce a quegli scrittori che, pur non avendo un personale valore di mercato o una fama mediatica, hanno scritto un’opera meritevole. Abbiamo deciso di fondare una casa editrice con queste caratteristiche dopo aver lavorato alcuni anni come mediatori editoriali, essendoci resi conto che spesso opere di valore non vengono prese in considerazione perché i loro autori sono privi di notorietà e quindi di difficile promozione. È molto più facile promuovere un autore già noto al pubblico che un esordiente. La Deinotera viene fondata per andare contro corrente e valutare l’opera sulla base di criteri letterari e non “industriali”. Abbiamo scelto tale politica editoriale poiché crediamo nel liberalismo culturale e nella sua diffusione; il monopolio della cultura creerebbe asfissia e mancanza di evoluzione. La cultura è un insieme di saperi che si incontrano, si scontrano e suggeriscono nuovi stimoli: in quest’ottica abbiamo scelto di essere una casa editrice open minded e di non specializzarci in alcun genere letterario, desiderando che la selezione delle opere si fondi sul loro valore intrinseco, sulla novità di cui esse sono portatrici, sulla bellezza stilistica e così via. BCm: Perché avete chiamato Deinotera la vostra casa editrice? ZM: Abbiamo scelto il nome Deinotera di derivazione greca in quanto ha un significato ambivalente: indica qualcosa di meraviglioso e allo stesso tempo di terribile, proprio come il tornado che rappresenta il nostro logo,
ZAIRA MARANELLI Laureata in Lettere e Filosofia presso l’università “La Sapienza di Roma”. Dopo aver conseguito un Master in Editoria, Comunicazione e Giornalismo, vince un corso in Imprenditoria e gestione di azienda presso la Regione Lazio. Dopo aver lavorato alcuni anni come agente letterario, nel 2006 fonda la Deinotera Editrice, di cui è direttore editoriale.
business
reale rendendolo virtuale. Dare agli acquirenti l’opportunità di comprare da casa è un grande passo in avanti. Certamente le librerie reali non perderanno mai la loro importanza nell’acquisto del libro, ma l’ecommerce ha in tutti i campi creato delle grandi opportunità e un’alternativa agli abituali canali di diffusione.
BCm: Quanto è stato complesso perseguire il vostro obiettivo? ZM: Sapevamo bene che scegliere di fondare una casa editrice non sarebbe stato facile. © Deinotera Editrice Inserirsi in un mercato in cui sono presenti concorrenti già consolidati un meraviglioso fenomeno di natura e al tempo stesso una poteva essere molto rischioso; avremmo dovuto scegliere terribile calamità. oculatamente cosa presentare e come farlo al fine di conquistare pian piano la nostra sezione di utenza. BCm: Cosa fa esattamente un editore? Allo stesso tempo eravamo a conoscenza del fatto ZM: Prima di ogni cosa, fare l’editore significa che, in un momento di crisi globale, il primo settore curiosare nel cuore e nell’anima della gente; signi- di mercato che ne avrebbe subìto i contraccolpi fica non smettere mai di imparare, di conoscere, di sarebbe stato proprio quello della cultura; d’altronde leggere; significa venire a contatto con le storie, nella nostra società è più facile vendere un prodotto che le vite, le passioni, le delusioni e i sogni che ogni abbia come finalità un uso pratico, una fruizione immediata, autore decide di condividere. Significa scoprire in veloce e semplice che vendere qualcosa che richiede un suo ognuna di quelle storie qualcosa di unico e decidere di tempo e una sua attenzione; il nutrimento dell’anima non è condividerla con gli altri. attuale e sul mercato di oggi ha poco valore. Alla base del nostro lavoro è il proporre storie di qualità che Eppure, a quattro anni di distanza, possiamo dire di essere riescano a coinvolgere chi le legge. soddisfatti della nostra scelta, degli obiettivi raggiunti e delle Una volta selezionata l’opera, iniziano le fasi di editing, di soddisfazioni ricevute correzione di bozze, di selezione del target, di scelta del titolo Malgrado le difficoltà pratiche di ogni giorno quali la diffue della copertina. Tutte queste operazioni sono fondamentali sione del libro, la sua promozione, la comunicazione, il per stabilire cosa comunicare al pubblico e come comuni- progetto grafico e tanto altro, possiamo dire di non esserci carlo. Seguono la preparazione della presentazione, l’invio stancati di questo lavoro e di avere ancora quella sana curiodei libri per le recensioni e la presenza alle fiere. sità che ci porta a leggere numerosi manoscritti alla ricerca La pubblicazione è solo una fase intermedia della di quello giusto. vita del libro. Segue il lavoro di redazione e apre a quello della promozione e della diffusione. BCm: Ultimamente sta prendendo piede anche un nuovo strumento, l’e-book. Qual è la tua opinione BCm: cosa fate per rendervi visibili ai vostri lettori? a riguardo? ZM: Far conoscere un autore e il suo libro significa creare ZM: Per coloro che vendono libri l’e-book rappresenta una con il lettore un rapporto di fiducia reciproca e non disatten- rivoluzione nell’ambito delle fasi di produzione e distribudere mai le sue aspettative; solo in questo modo quel lettore zione del testo; basti pensare all’abbattimento dei costi tornerà informandosi sulle altre pubblicazioni, parlerà del di stampa e di distribuzione, nonché al cambiamento vostro marchio e vi creerà quell’insieme di referenze fonda- epocale che tale strumento può portare nell’ambito della mentali in ogni tipo di lavoro. diffusione del testo stesso: basta una connessione Internet Cerchiamo inoltre di stare al passo con i tempi e e il testo può essere facilmente scaricato dal web e, una sfruttare Internet al meglio comunicando in modo volta giunto in nostro possesso, abbiamo solo bisogno di diretto con chi è interessato e creando diverse vetrine di un e-reader (il supporto che ci permette di portare con noi rappresentanza affinché gli utenti possano conoscerci e centinaia di e-book) e il gioco è fatto. possano acquistare i nostri libri. Sarebbe da sciocchi infatti I vantaggi del libro elettronico sono evidenti anche non sfruttare il mezzo che ha rivoluzionato il commercio per quel che riguarda l’acquirente, il lettore. In primo
BCm: La Deinotera editrice si aprirà a tale mercato? ZM: Molti editori, attualmente, si stanno aprendo all’ebook maturando grandi speranze e non è detto che, prima o poi, non lo faremo anche noi. Per ora preferiamo aspettare il momento giusto; quando l’e-book acquisterà una maggiore identità e una maggiore fruibilità, quando l’e-reader sarà alla portata di tutti, allora anche noi entreremo nella rivoluzione. Per ora aspettiamo e continuiamo a raccontare.
© Deinotera Editrice
luogo all’interno dell’e-reader si possono scaricare centinaia di testi diversi attraverso una semplice connessione internet. Centinaia di testi occupano uno spazio davvero ridotto: circa una quindicina di centimetri per dieci per un peso di 150 grammi. Inoltre, ove il lettore fosse in auto e volesse ascoltare il suo testo, l’e-reader potrebbe trasformare con pochi passaggi l’e-book in audiobook. La maneggevolezza e la facilità di trasporto lo rende utile per chi viaggia, per chi ha necessità – sia egli uno studioso, uno studente o un semplice lettore – di portare con sé un elevato numero di libri. Gli stessi vantaggi potrebbero derivare a chi lavora in ambito scientifico ove venissero trasformate in e-book enciclopedie, strumenti bibliografici e quant’altro. Un discorso diverso va fatto per i libri di intrattenimento: la narrativa richiede – a mio parere – un libro costituito da un suo corpo, composto da carta e pagine, un libro con un’anima materiale, non virtuale. Ogni libro ha un odore che lo contraddistingue e ci dà una diversa sensazione tattile. Ogni storia è come un viaggio e come tale deve essere affrontata; sfogliare le pagine significa avere una misura per cadenzare il proprio cammino. Il libro cartaceo può essere piegato, maltrattato, vissuto a seconda di quel che sentiamo. Del resto sarebbe strano, con il consolidarsi dell’e-book, non avere più in una casa una bella libreria o vederla tristemente vuota. La libreria non è un mobile muto, ma comunica con chi la guarda, racconta anch’essa delle storie, ricorda a chi la possiede quanti libri ha letto e al tempo stesso racconta la storia del suo proprietario che, nella scelta di quei libri, ha creato il suo mondo, unico e diverso da quello di ogni altro. Guardando ognuno dei libri riposti nelle nostre librerie, riviviamo la nostra storia, il momento in cui acquistammo quel determinato libro, il motivo che ci ha portato a sceglierlo, a innamorarci – proprio in quel momento – di quella copertina. Non avere più l’opportunità di possedere dei libri sarebbe, un po’, come perdere una parte della nostra storia, della nostra vita. Credo, per concludere, che l’e-book sia una grande conquista e un’evoluzione importante, ma sono convinta che resterà sempre un compagno del libro cartaceo. L’e-book costituisce una nuova forma di utility che troverà i suoi campi di sfruttamento, forse nella saggistica e nei libri di testo, ma che non sostituirà mai il libro tradizionale.
culture
C’
di Tania Valentini
era una volta la cucina di famiglia, fatta di tradizioni e consuetudini familiari. Le ricette venivano tramandate di madre in figlia, nulla era scritto ma tutto era trasmesso grazie ai racconti delle donne anziane, magari intorno a un focolare oppure al tavolo della cucina. Le donne imparavano a cucinare guardando e aiutando nella preparazione dei piatti le nonne e le loro mamme, non esisteva un libro di ricette ma i ricordi dell’infanzia. La cucina era il luogo sacro dove tutto prendeva forma, dal pane alla pietanza della festa. Era il luogo più importante della casa, era lì che si compievano i gesti quotidiani che rendevano piacevole la vita di tutti i giorni e che, osservandoli, permettevano di capire la posizione sociale di una famiglia. Poi venne il 1891 e per la prima volta nella storia della letteratura un libro raccolse le ricette casalinghe di un intero Paese: La Scienza in cucina e l’Arte di mangiar bene di Pellegrino Artusi. L’autore nato a Forlimpopoli il 4 agosto del 1820 non iniziò come esperto culinario: in principio si dedicò agli affari paterni e alle attività commerciali. Si trasferì dall’amata Forlimpopoli a Firenze, dove passò il resto della sua vita, fuga spinta dal trauma causato da un doloroso episodio familiare, ovvero il saccheggio delle proprietà da parte del Passatore, famigerato brigante romagnolo protagonista delle cronache giudiziarie dell’epoca. Pellegrino Artusi, ritiratosi a vita privata, iniziò la stesura dell’opera che lo avrebbe poi incoronato come uno dei più importanti gastronomi italiani, grazie alla sua capacità e stile con cui trasformò un mosaico di consuetudini regionali in
Ben 790 ricette condite da aneddoti, citazioni poetiche e riflessioni personali dell’autore che hanno mostrato il volto dell’Italia da un punto di vista fondamentale, come dice lo stesso autore nella sua introduzione al volume l’Autore a chi legge : “Due sono le funzioni principali della vita: la nutrizione e la propagazione della specie”. Un libro che è stato possibile grazie al grande lavoro di raccolta di documenti e scrittura da parte di Pellegrino Artusi, frutto dei suoi viaggi in tutto il Paese, e delle sperimentazioni dei suoi cuochi e servitori Francesco Ruffilli e Marietta Sabatini. Il racconto della ricetta si mischia al racconto di tradizioni e consuetudini in un insieme di elementi che diventano una storia da leggere e raccontare, magari preparando il piatto con tanta dovizia descritto. La scelta dell’ingrediente, la lunghezza della pasta, la selezione degli aromi non sono casuali ma parte integrante di una storia: “Conti corti e tagliatelle lunghe dicono i bolognesi” così scriveva nelle pagine del suo libro l’Artusi e spiega che “i conti lunghi spaventano i poveri mariti e l tagliatelle corte attestano l’imperizia di chi le fece”... La ricetta è inserita nel testo, con tutti gli altri elementi della storia, in un tutt’uno creando così un racconto davvero difficile da pensare separato. Immancabili poi commenti e consigli sulla preparazione ma anche il racconto del viaggio che lo aveva portato a capire il senso di quella ricetta, a gustarne il sapore. Il fatto di essere il primo caso nella letteratura italiana, ha contribuito a creare uno stile della cucina nostrana proprio negli anni in cui si stavano gettando le basi della creazione dell’identità culturale italiana. L’Edizione Einaudi del 1970 curata da Camporesi inserisce definitivamente quest’opera nella letteratura tout court arrivando a riconoscere al libro e ad Artusi di aver fatto per l’unificazione nazionale più di quanto siano riusciti a fare I Promessi Sposi. Camporesi infatti sostenne che “i gustemi artusiani sono riusciti a creare un codice di identificazione nazionale là dove fallirono gli stilemi e i fonemi manzoniani”. L’opera conta al suo attivo circa 111 edizioni, e tradotta in diverse lingue straniere tra le quali il tedesco, francese e inglese, ad oggi vanta ancora il primato del libro di cucina italiana più letto.
© wikimedia.org
una tradizione gastronomica, valorizzandone l’essenza in un quadro unitario. Un libro che è molto di più di un semplice ricettario ma un volume unico nel suo genere: se oggi siamo abituati ad associare un piatto, un ingrediente a una zona precisa d’Italia lo dobbiamo in parte proprio a quest’opera che ha avuto il merito di creare l’Italia gastronomica così come siamo abituati a pensarla oggi.
Tra le sue tante edizioni, di cui l’ultima curata dall’autore stesso risale a quella del 1910, ne esiste una da considerare la meno fortunata di tutte quelle pubblicate. L’opera edita da Mursia nel 1968 pubblicato con il titolo Nuovo Artusi si presentava come una edizione ridotta e aggiornata del più celebre libro. La curatrice di questa edizione, Irene Bosco, per modernizzare il testo decise di modificarne l’essenza stessa eliminando alcune ricette considerate dalla stessa obsolete e tagliando le riflessioni personali dell’autore, gli aneddoti e le citazioni. Il libro così come si era conosciuto fino a quell’anno non esisteva più, La Scienza in Cucina era stato ridotto ad un classico ricettario da aprire solo per riprodurre un piatto, uno dei tanti che si trovano sugli scaffali delle librerie. Una scelta scellerata che non aveva colto peculiarità e caratteristiche del libro: il successo avuto sino a quel momento era legato proprio a quegli aneddoti tagliati che rendevano lo scritto una raccolta di storie. Non si può pensare di eliminare da un racconto i suoi elementi principali pensando che la storia continui poi ad avere senso. Pellegrino Artusi, e chi dopo di lui ha continuato e continua il suo lavoro, non ci hanno lasciato semplicemente un ricettario da tenere e consultare per scegliere una ricetta. Ci hanno raccontato una storia lunga 301.336 km² fatta di tradizioni familiari e locali, la storia di un popolo che ancora oggi è molto attuale, perché come nel 1891 non esiste famiglia romagnola che non abbia lo strumento per fare i passatelli.
di Tania Valentini Ingredienti per il compenso 200 grammi ricotta 200 grammi di petto di cappone 100 grammi parmigiano reggiano 1 uovo intero odori noce moscata quanto basta scorza di limone sale quanto basta una noce di burro
Š flickr-by fugzu
Ingredienti per la pasta 3 uova farina 0 sale quanto basta
PREPAREAZIONE Ridurre il petto di cappone a pezzettini. Far rosolare nel burro gli odori, aggiungere il sale e una punta di pepe. Quando la carne sarà ben cotta tritare aiutandosi con una mezza luna. Per facilitarvi il compito potete anche chiedere al macellaio di ridurvi il cappone in tritato e procedere solo alla cottura. In una terrina mettere la carne e la restante parte degli ingredienti: parmigiano reggiano, ricotta, uova, noce moscata, scorza limone e sale. Mescolare bene sino a ottenere un composto omogeneo, coprire e lasciare riposare in frigorifero. Iniziare a preparare la pasta. La proporzione della farina rispetto alle uova è di circa 100 grammi a uovo, ma molto dipende dalla dimensione dell’uovo stesso. Mettere su un tagliere in legno la farina a fontana con al centro le uova e un pizzico di sale. Con l’aiuto di una forchetta sbattere le uova e poi una volta che queste sono bene sbattute iniziare piano piano a incorporare la farina. Continuare con la forchetta sino a quando è possibile. Una volta che farina e uova sono diventate un tutt’uno con le mani iniziare ad impastare. Se l’impasto risulta troppo morbido aiutarsi con dell’altra farina, ma attenzione a non esagerare.
pasta partendo dal centro per arrivare ai lati, girando di tanto intanto la sfoglia. Con un impasto di tre uova una brava azdora - la regina del focolare romagnola - otterrebbe un sfoglia dal diametro di circa un metro. Dalla sfoglia ottenere tanti piccoli cerchi dal diametro di circa 6-7 cm. Per fare questo esistono degli strumenti appositi che tagliano la nostra pasta creando la base per i cappelletti, ma potete anche aiutarvi con dei bicchierini di grappa oppure tazzine da caffè, purché siano della dimensione corretta e non troppo piccoli. Ognuno di questi dischi sarà riempito con il compenso precedentemente preparato. Aiutatevi con un cucchiaino e mettete al centro il compenso. Richiudete a metà il disco, ottenendo così una mezza luna, a questo punto unite le due estremità ed otterrete il cappelletto.
© flickr-by fugzu
Non rimane a questo punto che cuocere il tutto rigorosamente in un brodo di carne, che da tradizione romagnola è fatto anch’esso con il cappone. Quanti cappelletti vanno serviti a persona? Mia nonna diceva circa 20 e non si discostava molto da quanto affermato da Pellegrino Artusi: “Cuocete i cappelletti nel suo brodo come usa in Romagna ove trovereste nel citato giorno degli eroi che si vantano di Quando la nostra palla di pasta sarà bella liscia e omogenea averne mangiati cento; ma c’è il caso però di crepare, come è arrivato il grande momento: stendere la sfoglia. avvenne ad un mio conoscente. A un mangiatore discreto Prendere un “mattarello” in legno e iniziare a stendere la bastano due dozzine”.
BRAND IS EVERYWHERE
MASTER IED IN BRAND MANAGEMENT I migliori esperti di marketing, comunicazione, tecnologia e governance a tua disposizione per 400 ore. Confrontati con loro per scoprire come progettare e comunicare un brand attraverso lezioni frontali, case histories, esercitazioni in aula, project-works e visite aziendali. Scopri come trasmettere al meglio i valori di unâ&#x20AC;&#x2122;organizzazione acquisendo e sviluppando le necessarie competenze tecniche, comunicative e manageriali. Naviga sul nostro sito o contattaci per conoscere in dettaglio lâ&#x20AC;&#x2122;offerta formativa, informarti sulle agevolazioni a cui potrai accedere e fissare un incontro.
master@roma.ied.it www.iedmasterbrandmanagement.com
in collaborazione con:
tecnologie e web
storie di cinema e location
U
di Adriano Parracciani
n libro può essere un esperimento? Un laboratorio? Un’innovazione? Io credo di si, e penso che GeoFilm Roma sia un’alchimia di questo più altro. Ad esempio a me piace dire che questo libro è “un tunnel”, oppure che è “un libro aumentato”. Per fare una sintesi ho deciso di chiamarlo book-e, una strana definizione che vi spiegherò tra qualche riga. Prima parliamo del tema portante; nel titolo c’è già tutto. Il libro infatti parla di Cinema, di Roma e di Location, laddove Geo sta appunto per posizione geografica, geolocalizzazione e georeferenziazione. Possiamo ulteriormente definirlo come una guida alla scoperta della città di Roma attraverso i film che l’hanno vista utilizzata come teatro di posa. Una lista di 53 titoli, dal 1945 al 2003, con i quali viaggiare tra strade, piazze, ponti, quartieri, e scorci urbani trasformati in 56 location cinematografiche dai 24 registi citati.
Di solito il cinema segue la letteratura nel senso che molti film si ispirano o sono la trasposizione cinematografico di un libro. Nel caso di GeoFilm Roma, invece, il libro segue il social network. Infatti, nasce dopo aver creato su Facebook il gruppo Geofilm – le location dei film (http://tinyurl.com/geofilm) dove chiunque in forma collaborativa può partecipare a costruire un grande database di location, con la possibilità di inserire i link a Google map per la geofererenziazione della location e a YouTube per vedere il relativo spezzone di film. Inseguendo una mia idea fissa di creare tunnel tra la nostra vita digitale e quella analogica, una volta fatto il gruppo mi sono chiesto come portare quei contenuti fuori dal web. La risposta è stata appunto il libro, ma non uno qualunque, un nuovo tipo di libro. Bene, è arrivato il momento di spiegare la definizione delle prime righe. Il termine book-e spostando la e alla fine, sposta anche il concetto di elettronico (e quindi digitale) dopo il concetto di cartaceo.
si integra a contenuti digitali multimediali. Sì, direte voi, ma come si accede a questi contenuti digitali da un libro cartaceo? Pensate a quella cosa onnipresente nella nostra quotidianità, a cui nessuno rinuncerebbe per niente al Io, come tanti, amo i libri cartacei, come tanti li compro anche mondo: capito? Esatto, sto parlando del telefono cellulare. E con il naso, li conservo gelosamente nella mia libreria di siamo arrivati alla sostanza del book-e, alla sua portata innolegno, li guardo, li tocco, li annuso. Tutto questo mio/nostro vativa. Nel book-e una parte dei contenuti sono multimediali amore, però, non cambierà le cose: nel medio periodo, il e residenti sul web, accessibili per mezzo di codici grafici libro di carta scomparirà. Rimarranno le biblioteche, futuri noti come codici QR, attraverso l’occhio digitale della fotomusei dei testi cartacei. Questo non sarà né un bene né un camera di un cellulare. Si inquadra, si scatta, si accede male: sarà l’immortale cambiamento, il tutto scorre come un ad internet e si visiona il contenuto multimediale. fiume (grazie Eraclito). I primi vagiti di ebook al momento Dal cartaceo al digitale e ritorno, senza passare per il via: disponibili saranno probabilmente sostituiti da un foglio ecco il tunnel. pieghevole di un millimetro che costituirà l’interfaccia di Il motore di tutto sono i codici QR, uno schema di quadratini accesso al tutto. E allora, quando la tecnologia si coniugherà neri disposti secondo un codice a matrice. QR sta per quick meglio con i nostri sensi, i vecchi libri saranno solo un caro response, risposta veloce, ed è un sistema che permette di ricordo e saremo felici di tutto quello che potremmo fare con memorizzare informazioni da leggere velocemente attraverso i nipoti degli attuali ebook. un telefono cellulare. Avete presente il codice a barre dei Però, anche se l’evoluzione sembra andare verso i libri prodotti che acquistate al supermercato? Si passa su un digitali i cui contenuti sono fruibili solo attraverso sistemi lettore ed appare il prezzo. Ebbene, qui è la stessa cosa: i computerizzzati, non è detto che non ci sia spazio anche per quadratini sono il codice ed il cellulare è il lettore. soluzioni diverse, complementari, aggiuntive. COME SI LEGGE GEO FILM ROMA: SCATTA IL TAG È proprio la ricerca di una strada diversa, di un percorso late- Il libro è essenzialmente diviso in due: rale, che mi ha partato al book-e, ossia ad un libro dove il le pagine a sinistra, quelle pari, contengono il classico testo cartaceo e il digitale convivono, dove il classico testo in chiaro. Sotto al titolo del film in questione si trovano © flickr-by massimo faccioli pintozzi
book = libro cartaceo e-book = libro digitale book-e = libro cartaceo-digitale
tecnologie e web
© Silvia Bonanno
© Silvia Bonanno
© Silvia Bonanno
© Silvia Bonanno
© Silvia Bonanno
© Silvia Bonanno
Per fruire del contenuto digitale bisogna scaricare un lettore di codici QR per il vostro cellulare/smartphone. In rete lo potete trovare con facilità e scaricarlo liberamente senza alcun costo; basta cercare in un motore di ricerca “lettore codice QR” seguito dalla sigla del vostro apparato. Anche se penso vi sia chiaro è meglio puntualizzare un paio di cose. La prima è i contenuti multimediali si trovano su internet, quindi il cellulare dovrà essere abilitato alla navigazione. La seconda è che l’accesso a questi contenuti dipende sia dal gestore del servizio di telefonia mobile sia dalle piattaforme di terze parti quali YouTube e Google. Sento già la domanda: “ma chi non vuole o non può usare il cellulare?” Chi volesse accedere ai contenuti multimediali da un computer può utilizzare gli indirizzi web che ho inse- label contenenti l’informazione digitale, potevano essere dei rito nelle sezioni SCENA e LOCATION di ogni titolo (http:// tag RFID o altro da inventare. Il problema era la lettura di tinyurl.com/.... ). Problema risolto. quei contenuti. Pensai ad una sorta di evidenziatore digitale, una specie di puntale che posto sull’area del libro avrebbe COME SI REALIZZA GEOFILM ROMA permesso in qualche modo l’accesso al contenuto. Era tutto Mi è stato chiesto: “ma come hai fatto a trovare tutti questi troppo complesso, servivano degli oggetti aggiuntivi ancora luoghi?” È stato un grande lavoro di ricerca soprattutto con non identificati, e sarebbe costato troppo. Google map, e Google earth. Ovviamente una discreta L’idea di quello che chiamai “libronico” (libro elettronico) conoscenza della città in cui sono nato e dove vivo è stata finì nel cassetto fino a quando una nuova illuminazione fondamentale, ma ho dovuto comunque percorrere chilo- mi permise di metterla in relazione con i codici QR. Avevo metri e chilometri, memorizzare visivamente le zone, cattu- trovato la soluzione a costo zero: niente hardware aggiuntivo rare i dettagli, prendere foto, e parlare con i tassisti. da realizzare e niente particolari software da implementare. Il Devo anche dire che di grande aiuto sono state le puntate telefono cellulare e i codici QR erano tutto quello che serviva de La valigia dei sogni il programma di cinema in onda su per realizzare il libronico, che adesso è diventato un book-e. La7; e poi anche i tantissimi siti web per i riscontri incrociati e la raccolta delle informazioni: siti di cinema, siti biografici SARÀ QUEL CHE SARÀ di attori e registi, forum di appassionati, gruppi di discus- GeoFilm Roma sarà ricordato come il primo book-e della sione, e blog. Uno tra i tanti è davinotti.com storia? Avrà successo questo nuovo modello di editoria cartaceo-digitale? Chissà, lo vedremo presto. Nel frattempo DA DOVE NASCE L’IDEA DEL BOOK-E leggetelo, scattatelo e alla fine, quando vi sentirete pronti, Tutto ebbe inizio circa cinque anni fa. Mia figlia Flavia passava andate all’appendice e giocate al GeoFilm Enigmistico. il tempo con dei libri di fiabe sonore, che oltre al testo conte- Quasi dimenticavo: GeoFilm Roma è un libro autoprodotto e nevano dell’audio. Lei li apriva, guardava il contenuto, poi lo trovate online sulla piattaforma ilmiolibro.it a questo indischiacciava un pulsante ed una voce gentile usciva dal libro rizzo http://tinyurl.com/geofilmroma. recitando il testo scritto. Fu una sorta d’illuminazione. Mi venne l’idea di creare un libro che pur rimanendo cartaceo includesse contenuti digitali multimediali. A quel tempo pensai a delle apposite aree sulle pagine in cui inserire delle
© Adriano Parracciani
la descrizione della SCENA specifica a cui ci si sta riferendo ed il dettaglio della LOCATION, ossia del luogo della città di Roma dov’è stata girata la scena. Le pagine a destra, quelle dispari, contengono due codici QR: il primo, FILM, contiene il puntatore (link) alla scena del film in questione, ossia a un video residente sulla piattaforma YouTube; il secondo codice QR, GEO, contiene il puntatore alla mappa della location georeferenziata sulla piattaforma Google map. Si inquadra, si scatta, si accede ad internet e si visiona il contenuto multimediale ossia lo spezzone di film o la mappa della location.
marketing
La dimensione narrativa dello spazio
A
di Tonia Basco
bbiamo bisogno delle storie per dare un senso a noi stessi, per comprendere la realtà, per conservare la memoria. Il racconto, come dice Barthes, “comincia con la storia stessa dell’umanità”: non è mai esistito un popolo che ne abbia fatto a meno. Abbiamo narrato storie sin dai tempi delle caverne, le abbiamo affidato il compito di tramandare il sapere di generazione in generazione, le usiamo per aprire le porte verso mondi fantastici. Possiamo iniziare dicendo “c’era una volta”, possiamo scriverlo, possiamo seguire una trama attraverso le immagini che la mettono in scena o possiamo semplicemente passeggiare. Lo stesso ambiente in cui viviamo, infatti, assume le vesti di un “cantastorie”, perché costituisce un complesso sistema semiotico capace di parlare di qualcosa di diverso da sé .
Lo spazio, cioè, rappresenta la forma di un linguaggio con cui “la società significa sé stessa, opponendosi a ciò che non è ed incidendo con un marchio potente l’impronta della propria visione del mondo. La costruzione spaziale, quindi, esprime un linguaggio e articola un racconto; possiamo considerarla un testo” (Aureli). In altri termini, il modo in cui allestiamo e organizziamo l’ambiente che ci circonda costituisce il piano espressivo di un vero e proprio linguaggio che parla non solo dei luoghi ma anche della cultura di chi ci vive: ne svela i valori, le dinamiche interpersonali, l’atteggiamento verso l’interno e l’esterno, il peso attribuito alla memoria e al futuro.
Le nostre città, che Lotman definisce “complessi meccanismi semiotici”, sono contenitori di testi e codici eterogenei che convivono e “comunicano” tutti insieme. Una sorta di coro a più voci, in cui si alternano autori inintenzionali (la natura) e intenzionali (l’uomo e i suoi artefatti), in cui la storia dell’Umanità si mescola alle tante storie individuali creando un bricolage mutevole, sempre nuovo, perché nuovo è lo sguardo di chi ne completa il senso. Ogni spazio architettonico, infatti, pur essendo frutto di una progettualità, subisce un processo di risemantizzazione da parte di coloro che lo abitano o lo percorrono, contribuendo così a creare un testo nuovo. Di conseguenza, la città assume le sembianze di un reticolo intertestuale che lascia al lettore una molteplicità di scelte interpretative e di assemblaggio dei testi. Con l’avvento delle nuove tecnologie, la città contemporanea ha ampliato le proprie potenzialità comunicative e ha moltiplicato i segni che “parlano” agli occhi e alle orecchie degli spettatori: dai tradizionali manifesti pubblicitari ai più moderni led, gli edifici indossano “abiti mediali” che raccontano la storia e i progetti della società. La tecnologia, inoltre, ci permette di vivere questa città polifonica in maniera inedita e di condividerne racconti alternativi. Basti pensare alle Yellow Arrow, un’idea dell’agenzia newyorkese Couts Media: si tratta di adesivi a forma di freccia gialla che, applicati in determinanti luoghi che © Vincenzo Bernabei
rappresentano qualcosa di speciale per il soggetto, disegnano e selezionano un percorso tra le tante possibilità di fruizione della città. In questo modo è possibile tracciare una mappa personale che racconti una determinata storia solo a chi deciderà di condividerla e di vivere la città in maniera non convenzionale: basterà inviare ad un sistema un messaggio con il cellulare contenente il codice stampato sulla freccia per conoscere la direzione da percorrere e provare “a new way of walking”. A Washington DC, ad esempio, le Yellow Arrow hanno raccontato la storia delle più importanti realtà musicali punk degli anni ’80 accompagnando i visitatori tra i luoghi in cui le band sono nate o si sono esibite. Il Washington Post ha definito il fenomeno una sorta di “blogging geografico”, un sistema che consente di connettere luoghi ed emozioni personali, di creare significati urbani alternativi e condividerli con il resto del mondo. Su scala ridotta, possiamo ritrovare una dimensione narrativa anche negli spazi più piccoli, quelli che fanno da scena al nostro agire quotidiano. La nostra casa, ad esempio, racconta una storia speciale: la nostra. Potremmo descrivere noi stessi ad uno sconosciuto semplicemente facendolo entrare in casa: gli oggetti che collezioniamo, il modo in cui separiamo gli spazi, l’ordine che abbiamo scelto nel disporre i mobili sveleranno molte più informazioni di quante ne saremo disposti a dare a voce. Un discorso analogo vale per i punti vendita: in
marketing
© Vincenzo Bernabei
© Alessandra Colucci
© Alessandra Colucci
Anche gli stabilimenti produttivi delle aziende vengono sempre più spesso organizzati e allestiti per raccontare storia e qualità della propria identità. Un esempio eloquente è il Museo Birra Peroni, esposizione aziendale creata all’interno di uno dei padiglioni della fabbrica. È qui che il racconto della storia dell’azienda si integra a quella della produzione e distribuzione della famosa “Bionda tutta italiana” e si alterna a quello della sua comunicazione pubblicitaria. Il percorso del visitatore assume l’andatura ritmica generata dalle soste, rallentamenti e accelerazioni dettate dal tempo della narrazione stessa. Suoni, colori, materiali raccontano una storia che alterna presente e passato dell’azienda e della cultura del nostro paese; architettura e allestimenti traducono in un discorso complesso i valori di base del nodo invariante dell’identità aziendale. La narrazione della storia aziendale attraverso l’evolversi delle tappe socio-culturali della società italiana conferma l’immagine che la Peroni ha sempre voluto dare di sé stessa: quella di un prodotto tipico nazionale, non solo alimentare ma anche e soprattutto culturale. L’arte di raccontare storie utilizzando tutto ciò che può incorporare in sé un elemento narrativo sta diventando una tecnica sempre più usata dalle imprese che vogliono rendere la propria comunicazione più coinvolgente e accattivante. E così uno spazio fisico può essere organizzato in maniera tale da distaccarsi dalla dimensione puramente funzionale e diventare uno “spazio poetico in cui la fantasia prevale sulla realtà”.
©AlessandraColucci
questo caso il protagonista è la marca e i valori di cui si fa portavoce. Attraverso il linguaggio spaziale è infatti possibile mettere in scena l’identità di una marca coinvolgendo il consumatore in una operazione di cooperazione testuale. La marca, cioè, diventa protagonista della trama di un racconto che esprime i suoi valori e attribuisce un ruolo attivo al consumatore, che si immerge in un “gioco di ruolo” che ne valorizza le competenze interpretative. È come se il punto vendita fosse un libro di testo: i componenti d’arredo (mensole, scaffali, lampadari, fari, tavoli e cassetti) ne compongono la grammatica; pareti, scale, corridoi e tutto ciò che serve a mettere in relazione gli elementi del piano grammaticale ne esprimono la sintassi, mentre luci e colori ne scrivono capitoli e paragrafi. Le modalità di disposizione degli oggetti e l’organizzazione dei percorsi nel punto vendita rappresentano quindi la manifestazione spaziale di quella storia che concretizza e rende credibile i valori associati alla marca. Il senso ultimo che acquista il messaggio aziendale sarà poi frutto di una negoziazione continua, di interazione dialogica tra le forme dell’architettura e dell’allestimento che lo veicolano da un lato, e le interpretazioni che ne daranno i visitatori dall’altro.
Con i suoi 5 milioni di sostenitori, la presenza in 96 Paesi nel mondo e oltre 2.000 progetti attivati, WWF è la più grande organizzazione mondialE per la conservazione della Natura.
N
el corso degli anni il WWF ha stabilito un rapporto privilegiato con il mondo delle imprese, svilupfpando partnership su progetti specifici e collaborazioni di lungo periodo, nella convinzione che il coinvolgimento delle imprese rappresenti un tassello fondamentale per la propria mission: costruire un futuro in cui l’uomo viva in armonia con la natura. Le imprese diventano così protagoniste con il WWF di partnership innovative, che hanno come obiettivo sia il sostegno dei progetti di conservazione della Natura che il coinvolgimento in percorsi di orientamento e miglioramento delle politiche e performance ambientali. “WWF è convinto che il mondo delle imprese svolga un ruolo chiave per trovare soluzioni sostenibili e praticabili alle attuali sfide ambientali” - dichiara Irma Biseo, Responsabile Relazioni e Partenariati con le Imprese WWF Italia - “In quest’ottica, sono stati sviluppati programmi su diversi temi: dalla riduzione delle emissioni di CO2, all’approvvigionamento sostenibile delle risorse naturali (acqua, prodotti
Un esempio concreto è dato dal programma internazionale Climate Savers. Dal 2000 il WWF propone alle aziende l’adozione di piani di riduzione delle emissioni di gas serra, attraverso strategie e tecnologie innovative che consentono di assumere il ruolo di leader nella riduzione delle emissioni di CO2 in un determinato settore. Ad oggi, sono Climate Savers 21 grandi aziende internazionali, tra cui HP, IBM, Johnson & Johnson, Nokia, Sony e il Gruppo cartario italiano Sofidel (noto per il marchio Regina). Entro il 2010 le aziende appartenenti al Programma WWF avranno collettivamente ridotto le proprie emissioni di 50 milioni di tonnellate. Oltre ai benefici ottenuti in termini ambientali, Climate Savers ha avuto il merito di dimostrare come le imprese che agiscono a favore del clima riescano a cogliere anche opportunità di sviluppo: efficienza ed efficacia dei processi, innovazione e competitività. Sono d’altronde già disponibili numerose tecnologie e soluzioni che possono ridurre sensibilmente l’impatto ambientale e consentono di raggiungere obiettivi di efficientamento. Sony Europe, in collaborazione con WWF ha lanciato lo scorso settembre “Open Planet Ideas”, una comunità virtuale e un “laboratorio” per l’elaborazione di soluzioni tecnologiche applicabili ai temi ambientali più delicati, come i cambiamenti climatici, la biodiversita e la conservazione delle risorse idriche. I membri della community sono stati incoraggiati a lasciarsi ispirare da una serie di tecnologie, come unita GPS, console portatili, celle solari e sensori di presenza per proporre innovazioni radicali, da impiegare individualmente o in combinazioni inesplorate. A gennaio i progetti di “Open Planet Ideas” con maggiore applicabilità – selezionati dalla community e da una commissione di esperti Sony e WWF – saranno esaminati per determinarne la fattibilità tecnica e ambientale. In seguito, gli autori delle proposte selezionate lavoreranno con un team di designer e ingegneri Sony per sviluppare ulteriormente le idee. Obiettivo è dimostrare come la tecnologia possa avere un impatto positivo sul pianeta. Tutte le informazioni su www.openplanetideas.com
© Adam Oswell / WWF-Canon
forestali, prodotti ittici), al supporto alle comunità per la gestione sostenibile del territorio”.
tecnologie e web
Quando lo storytelling incontra il datamining
Q
di Davide Bennato
uello di raccontare storie è sempre stata un’arte profondamente umana finalizzata non solo alla conservazione della memoria storica, ma anche alla socialità e alla condivisione delle esperienze. La cultura greca con la figura degli aedi, responsabili in parte della diffusione di poemi epici come l’Iliade e l’Odissea, la cultura folkloristica con il ruolo dei cantastorie e dei loro apologhi moraleggianti, sono esempi classici di come l’arte del raccontare storie intrecci in maniera splendida conoscenza, socialità, performance e tecnica.
Di solito termini come raccontare o narrare portano con sé un universo fatto di parole pronunciate o scritte, ma sappiamo che anche le immagini sono in grado di raccontare, anche perché raccontare una storia vuol dire far immaginare e immaginare è pensare di vedere. Possiamo considerare il racconto di una storia anche le pitture rupestri lasciate in epoche preistoriche dai nostri antenati nelle grotte di Lascaux oppure gli affreschi di Giotto della Cappella degli Scrovegni: tutte rappresentazioni che non solo esprimono un avvenimento
quotidiano – la fauna preistorica nel caso delle grotte – oppure un avvenimento straordinario – come la vita di Gesù nel caso della Cappella – ma danno anche informazioni sul periodo in cui sono state composte: gli animali scomparsi rappresentati sulle pareti delle grotte o gli abiti trecenteschi delle scene di Giotto su Maria e Gesù. In pratica le immagini – al di là del loro contenuto simbolico – sono espressione della società che le ha prodotte rivelando molte cose sull’autore e il suo tempo. Lo stesso discorso lo potremmo fare per le immagini usate nella scienza, anche se in questo caso lo scopo è sia informativo che conoscitivo, ovvero le immagini della scienza devono essere un modo per sintetizzare un pensiero, un’idea, una teoria, un risultato. Basti pensare alla tavola periodica di Mendeleev, vero e proprio capolavoro della rappresentazione della conoscenza, non solo per il suo potere sintetico – la capacità di condensare diverse variabili in una mappa degli elementi chimici – ma anche per il suo potere predittivo. Infatti pochi sanno che Mendeleev lasciò delle caselle vuote in attesa che venissero riempite dalla scoperta di futuri nuovi elementi, e così fu. Oppure alla famosa doppia elica del DNA di Watson e Crick, che oltre ad essere una rappresentazione visiva è un vero e proprio modello dell’acido che contiene
© wikimedia.org
© flickr-by Shht!
Š gapminder.org
tecnologie e web
© weforum.org il nostro patrimonio genetico e sulla cui base è stata sviluppata la tecnologia dell’ingegneria genetica. Tutte le scienze per progredire hanno bisogno di modelli che possono essere espressi o in forma verbale – attraverso le metafore – o in forma visiva – attraverso le immagini. Non è un caso se nei convegni scientifici è possibile presentare i propri risultati attraverso paper (articoli scientifici) oppure poster, cioè rappresentazioni della propria ricerca in forma grafica.
© IBM
Fra tutte le discipline scientifiche, chi ha fatto della rappresentazione grafica una tecnica sofisticata spesso ai confini con l’arte è senza dubbio la statistica. Con la sua necessità di elaborare rappresentazioni grafiche in grado di condensare lunghe sequenze di dati numerici altrimenti difficilmente trattabili, la statistica ha sviluppato una serie di tecniche molto creative e molto affascinanti per facilitare l’analisi e la ricerca. Per esempio la tabella, rappresentazione grafica in grado non solo di organizzare i dati (nella classica forma righe per colonne) ma anche di essere usata per le analisi (e notare così come due variabili si influenzano reciprocamente). Oppure le forme di rappresentazione grafica come istogrammi, torte, curve e tutto quanto serve per capire l’andamento dei dati, ovvero come si “comportano” i numeri rilevati. Producendo alcune volte oggetti visivi di rara bellezza: si pensi alla curva a campana (o gaussiana) e alla sua straordinaria proprietà di essere presente in quasi tutte le distribuzione casuali indipendentemente dalla variabile
© wikipedia
© mattmckeon.com
tecnologie e web
rilevata. La tavola periodica degli elementi, la doppia elica del DNA sono rappresentazioni visive diverse dalla curva di Gauss. Infatti la tavola di Mendeleev e il modello di Watson e Crick sono immagini statiche, ovvero non comprendono la variabile tempo, mentre la curva di Gauss presuppone il fluire di un processo. In pratica incorpora in sé il tempo così come fanno tutti i meccanismi narrativi.
Visual Communicaiton Lab dell’IBM (http://www.research. ibm.com/visual/), hanno sviluppato Many Eyes (http:// manyeyes.alphaworks.ibm.com/manyeyes/), un celebre servizio che in puro stile Web 2.0 rende possibile a chiunque la visualizzazione dei dati, siano essi numerici o testuali. Molteplici e interessanti anche gli esperimenti di data visualization sviluppata da una nuova generazione di designer. Un caso recente che rende possibile il racconto interattivo sulla privacy dei social network è The Evolution of Privacy in Facebook (http://mattmckeon.com/ Facebook-privacy/) del designer Matt McKeon, il quale riesce a rendere in maniera dinamica non solo come sono cambiati termini di servizio di Facebook relativi alla privacy, ma soprattutto come è aumentata la nostra visibilità verso diverse tipologie di pubblico. Anche le istituzioni sembrano aver capito l’importanza di un approccio ai dati di tipo narrativo che sfrutti le potenzialità dell’interatttività, come nel caso del World Economic Forum Risk interconnection Map 2010 (http://www.weforum.org/ documents/riskbrowser2010/risks/), attraverso il quale è possibile comprendere a colpo d’occhio la connessione fra diverse tipologie di rischi – sociali, economici, ambientali, finanziari – a livello globale.
Se può sembrare strano che un’informazione statistica possa essere considerata un racconto, è necessario considerare due cose. In primo luogo la statistica – e l’analisi dei dati in genere – è un modo con cui la matematica scende a patti con la realtà circostante, in secondo luogo la statistica si occupa di processi sociali in divenire e pertanto la dicotomia dimensione diacronica/sincronica è alla base di tutti i fenomeni studiati da questa disciplina. Mondo, variabili, tempo: sono queste le componenti che rendono la statistica un meccanismo narrativo. Esistono tantissimi esempi classici in questo senso. Per esempio la famosissima mappa di Charles Minard (1861) sulla campagna di Russia di Napoleone, in cui egli è riuscito a condensare ben quattro diverse variabili in una singola immagine bidimensionale che rendono questa mappa una vera e propria “Guerra e pace” della rappresentazione delle informazioni. Oppure la celebre “rosa” di Florence Nightingale, fondatrice della moderna scienza infermieristica, in grado di La cultura del dato ha sempre dovuto scontare un pregiurendere in forma visivamente d’effetto le principale cause di dizio tuttora difficile da smantellare: che l’uso scientifico dei morte dei soldati della guerra di Crimea (1855). numeri sia qualcosa di noioso e di difficile comprensione. In realtà usare i numeri per raccontare degli avveCome si può immaginare, sulla statistica e sulle discipline nimenti è solo un modo fra gli altri per raccontare ad essa connessa per la rappresentazione delle informa- una storia. Lo sanno i manager, sempre a caccia di statizioni numeriche – come la data visualization, l’information stiche con cui rendere interessanti le proprie presentazioni visualization e per certi versi anche l’infografica – ha avuto aziendali, lo sta – lentamente – comprendendo la stampa un enorme impatto l’uso dei computer e negli ultimi quotidiana online, che cercando nuovi format diversi dalla tempi di internet, che hanno trasformato la rappre- stampa cartacea sta adottando infografiche e analisi dei dati sentazione dei dati in uno strumento tanto utile prima appannaggio della stampa economica, ma che adesso quanto esteticamente affascinante con l’ingresso di stanno invadendo altri generi giornalistici dalla cronaca allo nuove forme di trattamento che spesso usano le opportunità sport. consentite dall’interattività. Se è vero che un’immagine vale più di 1.000 parole, Il principale riferimento in questo senso è sicuramente Hans la data visualization può essere uno strumento con cui Rosling, docente all’Università svedese di Uppsala, cofonda- raccontare storie sempre più affascinanti, figlie del mondo tore e responsabile della Fondazione Gapminder (http://www. complesso in cui viviamo. gapminder.org/) il cui scopo è quello di promuovere l’analisi dei problemi mondiali basati su dati liberamente disponibili su siti governativi e manipolabili dal software da lui sviluppato: Trendalyzer, recentemente acquistato da Google. Rosling è famosissimo per le sue presentazioni al TED, dove non solo dà prova della bellezza del suo software, ma anche riesce a far comprendere le caratteristiche dei problemi globali in maniera assolutamente divertente. Altri designer della rappresentazione delle informazioni che hanno contribuito a sviluppare strumenti per lo storytelling dei dati e democratizzare le forme della visualizzazione sono Martin Wattenberg e Fernanda Viegas. Entrambi membri del
comunicazione
La malattia e la cura come forme di narrazione
S
di Vincenzo Bernabei
econdo Farmindustria la cifra destinata (convenzionata e non) all’acquisto di medicinali presenti in farmacia nel 2009 è stata complessivamente pari a 25 miliardi di euro, con un incremento dello 0,8% sull’anno precedente. Rispetto al totale della spesa sanitaria, inoltre, la componente pubblica rappresenta il 79% (poco meno di 20 miliardi) e quella privata il 21%.Solo per i prodotti farmaceutici (non considerando quindi i medicinali direttamente erogati dagli enti sanitari, né i costi di degenza) ogni cittadino spende mediamente più di 319 euro ogni anno. Se vi sembrano cifre di rilievo consolatevi pensando che negli altri paesi europei (eccezion fatta per l’Olanda) si spende anche di più. Rispetto al PIL, infatti, la spesa farmaceutica totale in Italia rappresenta l’1,26%, mentre in Francia tocca l’1,85%, in Germania l’1,70%, in Spagna l’1,55% e nel Regno Unito l’1,38% (dati Istat, IMS). In un contesto generale di ristrettezze economiche verrebbe da chiedersi in che misura tali cifre scaturiscano dal soddisfacimento di bisogni primari, cioè risultino finalizzate alla cura di patologie più o meno gravi, e viceversa, qual è la quantità di risorse che potrebbero essere utilizzate diversamente. Eppure, forse, la vera domanda che dovremmo porci è un’altra: chi o cosa definisce la gravità delle malattie nel nostro sistema socioculturale?
LA MALATTIA COME RAPPRESENTAZIONE La società moderna, tra l’altro, ha spesso utilizzato le tecniche di cura, di prevenzione e di ospedalizzazione al fine di esercitare un più puntuale controllo sociale sulle soggettività a essa afferenti, fossero queste molto, poco o per nulla “devianti” rispetto al modello di riferimento. Basterebbe pensare a come il concetto di pazzia si sia variamente trasformato nel tempo, producendo degli atteggiamenti dominanti di volta in volta orientati all’inclusione piuttosto che all’esclusione dei
© SXC
LE NUOVE MALATTIE Qualche tempo fa è apparso su Repubblica un interessante articolo di Michele Bocci sul “business delle false malattie” che ha incuriosito molti lettori e utenti dei social network, i quali come di consueto hanno ri-proposto e ri-condiviso il contenuto tra le maglie del web attraverso un turbinio di post, status, thread di discussione e #hashtag. Al di là del titolo a effetto, concepito probabilmente per far leva sull’indignazione legittima dei “veri” malati, a volte gravati da impegni economici tutt’altro che sostenibili per curare le proprie patologie, il pezzo aveva il merito di indirizzare l’attenzione su un fenomeno (culturale prima che clinico) in atto nelle realtà industrializzate: quello della medicalizzazione generalizzata delle peculiarità, delle diversità o di disagi fisici e mentali che fino a oggi avremmo etichettato come lievi o inconsistenti. Sul modello dell’ormai celeberrimo Telethon le giornate, i mesi e le gare di solidarietà dedicati alle singole patologie si sono negli anni moltiplicati, e con essi l’istituzione, accanto alle iniziative sui temi dell’AIDS, dei tumori, della sclerosi multipla o della malattie rare, di eventi ritagliati intorno a stati cui fino a qualche tempo fa non avremmo affatto concesso la dignità di vera e propria malattia o disfunzione. Anche la gravidanza, la stipsi, la tristezza, la calvizie, l’insoddisfazione o la menopausa, per intenderci, hanno trovato gradualmente, improvvisamente, o finalmente (a seconda dei punti di vista) il proprio spazio espositivo nella sinistra fiera delle piaghe sociali.In un certo qual modo sembriamo indirizzati verso una “spettacolarizzazione” della sofferenza e del rimedio, perseguita dalle aziende farmaceutiche, dalle associazioni di settore e dai loro partner commerciali attraverso il varo di sponsorship, allestimenti, eventi e strategie di co-branding. Il dato scientifico, la prevenzione e la solidarietà incontrano più compiutamente il commercio, dando vita a una sorta di marketing clinico. Certo, se è vero che ogni contesto elabora la sua idea di bellezza, di sessualità, di rappresentabilità o di oscenità, di accoglienza o di xenofobia, è altrettanto evidente che lo stesso si può affermare a proposito del disagio, in special modo di fronte a manifestazioni di tipo inorganico. Perciò il cosiddetto fenomeno del “disease awareness”, cioè della creazione “a tavolino” del malanno non dovrebbe stupire in un contesto di consumo dinamico e altamente sofisticato.
© SXC
© SXC
© wikimedia.org
comunicazione
soggetti interessati rispetto all’alveo dei tipi comportamentali “sani” e desiderabili. A ciò si aggiunga un altro aspetto. Sin dal loro esordio nel panorama culturale le “scienze esatte” ci hanno abituati a un’architettura semantica eretta intorno all’idea di certezza, che al suo interno ospita forme espressive in qualche modo sempre connesse alla parametrazione, all’ordine procedurale, alla precisione, e quindi all’incontestabilità. Sicuramente oggi tale bisogno di rigore persiste e, al di là delle “buone abitudini” legate al monitoring periodico del proprio stato di salute, affiora ad esempio con la schedatura esasperata dei generi alimentari (a partire dal loro apporto calorico, s’intende) o con la diffusione di pratiche, test e apparecchiature di scansione analitica del corpo (si pensi ai vari contapassi o cardiofrequenzimetri di ultima generazione, ormai alla portata dei tanti corridori della domenica). Dall’altro lato, però, sempre di più i soggetti contemporanei si sentono stretti all’interno degli schemi dicotomici (sono/ non sono malato) e manifestano il desiderio di essere ascoltati, di descriversi, e di intavolare un vero e proprio discorso sul sé dinnanzi al curante, talvolta spingendosi per tale motivo fino all’abbandono dei principi medici tradizionali. Anche per questo è sempre più frequente il ricorso alla cosiddetta “medicina alternativa” o a quella complementare, comprendente un ampio numero di approcci (riconosciuti peraltro dalla Comunità Europea) che spaziano dall’omeopatia alla medicina tradizionale cinese, dall’ayurvedica ai principi quantistici od ortomolecolari: un insieme eterogeneo di linee di pensiero ormai spesso tollerate, e persino consigliate anche dal classico curante “allopata”. In un certo senso, dunque sia la diagnosi che lo stato di malattia sono delle vere e proprie rappresentazioni, tracciate il più delle volte da un dottore con il concorso del degente. Come sta avvenendo in molti altri campi di sapere, tra l’altro, in questa fase il modello di trasmissione verticale della conoscenza in campo medico è seriamente posto in discussione, poiché sempre di più i pazienti pretendono di partecipare attivamente alla definizione del problema che li affligge, riservandosi di agire su se stessi tramite un bouquet di approcci differenti (tra cui i media, e soprattutto internet), utili a preservare o migliorare il proprio stato di salute. La voglia di curarsi insomma è anche volontà di affermazione, di spinta verso l’adeguamento o la riottosità rispetto alle regole non scritte della conformità sociale, e se tali aspirazioni possono essere soddisfatte indifferentemente attraverso l’assunzione di una comune aspirina, il ricorso alla chirurgia estetica, l’uso di creme “non certificate” che levigano le proprie zone adipose durante il sonno, l’assunzione in età precoce di antidepressivi, l’utilizzo massiccio di antibiotici al primo raffreddore o di rimedi non riconosciuti dalla scienza ufficiale, si può dire che è
© SXC
ancora attuale l’ancestrale e polivalente idea di farmaco (pharmakon) inteso come cura, come droga o come veleno, e insomma come mezzo di alterazione di uno stato che non si accetta.
come Sacks. O come l’italiano Franco Basaglia, il famoso psichiatra che contribuì a ridelineare i contorni della malattia mentale escludendo dall’orizzonte dei trattamenti quello del manicomio, vale a dire di una struttura chiusa concepita unicamente con finalità di contenimento fisico del paziente. Grazie soprattutto a Basaglia il concetto di disagio mentale LA NARRAZIONE COME TRATTAMENTO Uno dei primi a formalizzare un impianto in cui la narrazione ha assunto nel nostro tempo una valenza nuova, innanzifunge da strumento utile non solo alla formulazione della tutto perché egli ha dimostrato che se l’isolamento (in special diagnosi, ma anche all’indagine sulla condizione del malato modo quello coatto) è definibile come uno dei più grandi è stato il neurologo Oliver Sacks. Tra le sue opere più famose affronti alla condizione umana, allora esso deve essere sostispiccano L’uomo che scambiò sua moglie per un cappello, tuito attraverso il suo esatto contrario, cioè da un insieme di del 1985, e Risvegli (1973), libro da cui nel 1990 fu tratto pratiche cliniche che privilegino l’aspetto relazionale. l’omonimo film interpretato da Robin Williams. Sacks attribuiva al cervello umano la capacità di modificare Se è vero che siamo alla continua ricerca di costrutti e mezzi se stesso e gli altri organi del corpo di fronte a un che ci aiutino a caratterizzarci e a definirci di fronte all’Altro, evento patologico. La sua visione olistica gli ha permesso e quindi a delineare in modo fluido la nostra conformazione di sviluppare una teoria che nei fatti riscrive il profilo del identitaria, e se è vero che le strategie che poniamo in essere degente, trasformandolo da vittima della propria disgrazia a per perseguire tale obiettivo sono soprattutto di natura persona abilitata a intervenire sulla propria condizione attra- comunicativa, allora per indagare l’assetto sociale dei nostri verso la messa in forma di storie, di opinioni e di racconti. giorni non possiamo sottovalutare l’esperienza della In questa ottica, dunque, il punto di vista del malato malattia. In essa infatti si cela una delle nostre compocoincide con una percezione peculiare del mondo, nenti performative più importanti: quella che ci permette costruita attraverso lo storytelling della propria di proiettarci in un mondo immaginario che non contiene condizione e del contesto. Se ancora esiste una defini- la sofferenza e il disagio. Rispondendo alla domanda: zione di diversamente abile del tutto avulsa dalle ipocrisie e “come vorremmo stare?” di fatto ci raccontiamo dal politically correct, questa si deve senz’altro a personaggi come vorremmo essere.
formazione
L’OroscoPO 2011
U
di Oroscopino
na previsione in anteprima: il 2011 non sarà il penultimo anno dell’umanità. Meglio metterlo subito in chiaro. Non fatevi prendere dalla frenesia e provare a realizzare tutti i vostri desideri durante il prossimo anno: alla fine ne seguirà subito un altro. E sarà forse più decisivo del prossimo. Il 2011 sarà un anno propedeutico ad una serie di grandi cambiamenti da consolidare l’anno successivo. Dovremo darci dentro con olio di gomito e tanto entusiasmo, lasciare che i libri sull’apocalisse maya scompaiano dagli scaffali delle librerie e preparare il terreno per mettere a segno nel 2012 qualcosa di davvero importante e reale. Il segreto è la scelta. Ci troviamo ogni giorno di fronte a scelte da compiere, su noi stessi, sulle relazioni con i nostri simili, sui conflitti con i nostri dissimili. La posizione di un pianeta può dirci se oggi è un momento in linea con il periodo della nostra nascita e le rivoluzioni astrali di allora, favorevoli o meno a benessere, amore, successo. Perché ogni cosa, nell’universo, ha sempre un effetto su qualcos’altro. Ma siamo sempre noi a scegliere, e decidere se farci consigliare o influenzare (e da cosa o chi) nelle nostre scelte. Ogni conseguenza è sempre a seguito di una scelta, non di un pianeta o di una data sul calendario. Ho alcuni amici che fanno l’esatto contrario di ciò che consiglio loro. E a volte gli va pure bene.
Š geekandpoke
formazione ARIETE
Sarà un anno inquieto. Ma voi lo siete sempre, no? Datevi da fare: le premesse ci sono tutte.
Potete affermarvi come leader o – se non state attenti – come dittatori. Con Giove e Marte è facile fare a pugni. E l’aziendina che avete in mente di metter su? Iniziate, ma di brutto. Cercate le risorse, persone giuste, il luogo. Il settore lo sapete già: dev’essere qualcosa che vi appassiona. Grazie a Giove vi esprimerete al meglio e avrete il seguito che meritate.
TORO Pratici, metodici e combattivi... ecco l’anno per darsi una calmata. Giove e Venere vi
daranno creatività e pace, potrete usarli per riflettere e fare qualche bilancio. Ma lasciatevi trasportare dalle emozioni, a partire dalla primavera. Usate questo anno un po’ movimentato per esplorare nuove possibilità, nuovi mercati, approcci originali al lavoro e alla vita.
Potrebbe esservi utile per concentrarvi sulla famiglia, verso la fine dell’anno.
GEMELLI Arrivano Mercurio e Marte a mettere le cose in chiaro. Ma faranno anche un po’ di casino. Per
un paio di mesi stringete i denti e fate buon viso a cattivo gioco. Siete esperti, in questo. Poi finalmente sarete voi a tracciare la rotta, e sarà una rotta di conquista. Prudenza: non togliete il vento a chi è arrivato prima di voi. Superatelo con calma prendendo il largo, e poi avvicinatevi al traguardo per tagliargli la strada.
CANCRO Se nel 2010 vi siete ammazzati di lavoro e avete tirato il carro anche con i denti, nel 2011 potrete vivere un po’ di rendita. Avete
bisogno di più leggerezza per godere dei vostri stessi sentimenti e farvi apprezzare nelle relazioni, amorose e sociali. Tenete però sempre un occhio rivolto al conto corrente (vi aiuterà Venere, in questo). Quando arriveranno
brutti pensieri e cattivo umore, ignorateli. È solo Mercurio.
LEONE
Cambiamento, cambiamento. Studiate, chie-
dete aiuto, fatevi consigliare da chi ammirate. Nettuno vi permetterà di ascoltare voi stessi e assecondare maggiormente le vostre passioni. Fregatevene della malinconia di Saturno, non ne avete bisogno: ne riparleremo il prossimo anno. Raccogliete le forze e instaurate nuove relazioni all’inizio dell’anno, e dopo l’estate mettete tutto in pratica. Non fatevi distrarre troppo dall’amore. Anche se non sarà facile.
VERGINE Al solito: la vita è piena di cose interessanti, ma per voi sono troppe e troppo veloci. Fate uno sforzo: non accontentatevi. Tra
tutti gli eventi che vi scivoleranno addosso ci sono alcune opportunità che sarebbe meglio afferrare con denti e unghie. Non da soli, però. Lavorate in squadra, fatevi piacere la compagnia. Ad un certo punto Marte e la sua irruenza se ne andranno. Anticipatelo, fategli vedere chi comanda.
formazione BILANCIA
Fate come al solito: non siate precipitosi.
Chiede a consulenti e professionisti quali sono le mosse giuste da fare per mandare avanti i progetti che avete pensato, approntato o già iniziato nel 2010. È il vostro anno per crescere e farlo con la maggiore prudenza possibile. Verso fine anno Saturno vi lascerà ragionare e forse Mercurio vi porterà qualche idea brillante. Il resto è la solita farina del vostro sacco, quello che vi portate dietro da un sacco di tempo.
SCORPIONE Sarà come essere sulle montagne russe. Periodi di lavoro intenso e soddisfacente alternati a momenti di rilassamento e nuove opportunità e conoscenze. Non abituatevi, è
tutto passeggero. Venere prima o poi metterà il dito nelle vostre relazioni. Concentratevi sulla professione da subito, poi rallentate con giudizio, per tenere d’occhio cosa succede con i sentimenti. Le cose cambiano. Le vostre, quest’anno, un po’ di più.
SAGITTARIO
Un grande anno a partire dalle prime settimane.
Dateci dentro e avrete soddisfazione e piacere nella professione e nel realizzazione personale. Occhio alle relazioni, però. Ci sarà chi vi seguirà con affetto e stima... e chi con un pugnale dietro la schiena. Fate attenzione ai vostri
punti deboli e, se non riuscite a eliminarli, teneteli ben nascosti. Scegliete con cura i vostri partner. Non mollate, non cedete alla stanchezza, fate piuttosto un bel viaggio e ricaricatevi.
CAPRICORNO Strano a dirsi, ma diventerete sentimentali. Un pochino. Quanto basterà a Marte e Venere,
complici in questo vostro nuovo punto di vista meno pragmatico del solito. Ma non fatevi illusioni (e non illudete gli altri): c’è molto da fare e dovreste provare a farlo in gruppo. Non dimenticate che i progetti personali devono comunque rimanere il vostro motore principale. Il resto potete
affrontarlo con la solita maestria.
ACQUARIO Ecco a voi il palcoscenico dove mettere in scena ciò che avete scritto fino ad ora. Tutto si comple-
terà e darà inizio ad altri imprevisti movimenti che porteranno nuove opportunità, relazioni e successi. Ma sarà il caso di tirare qualche somma, serenamente, con la soddisfazione di avere finalmente realizzato molti dei vostri desideri. E quando farete ciao ciao con la manina al simpatico Marte, con l’intraprendenza che vi contraddistingue inizierete a realizzare tutti gli altri.
PESCI Dividete in due parti il 2011. La prima parte dedicatela a voi stessi, a raccogliere informazioni e suggestioni dall’ambiente. Non strafate. Cercate di capire se siete sulla strada giusta o se dovete iniziare una ricerca. Metteteci tutto l’impegno, però. Perché nella seconda parte dell’anno le scelte si avvicenderanno e dovrete essere pronti a scartare quelle che non vi interessano. E salire sul treno giusto, insieme alle persone che amate, verso quella fermata che aspettate da tempo.
FACCIAMO EMERGERE
www.queimada-agency.com
I TUOI LATI MIGLIORI Queimada è la società di comunicazione e marketing per professionisti e aziende che basa la propria offerta su strategie di Brand Care. Sappiamo come prenderci cura del tuo brand attraverso servizi di consulenza, marketing, design, editoria, web, video, eventi e formazione. We Care. www.brandcareonline.com
BRAND IS EVERYWHERE
MASTER IED IN BRAND MANAGEMENT I migliori esperti di marketing, comunicazione, tecnologia e governance pronti a mostrarti come progettare e comunicare un brand in 400 ore di lezioni frontali, case histories, esercitazioni in aula, project-works e visite aziendali. Contattaci per conoscere in dettaglio lâ&#x20AC;&#x2122;offerta formativa, informarti sulle agevolazioni e fissare un incontro. master@roma.ied.it www.iedmasterbrandmanagement.com in collaborazione con: