DIRECTORA GENERAL Silvia Macías EDITORA EN JEFE Mayte Martínez GERENTE DE PRODUCCIÓN Indira Gullén COLABORADORES Mauricio Abaddié Beto Adams Tania Carlos Daniel Galindo Edna Juárez Alejandra Quintero Aleks Rahu Alan Reséndiz Marco A. Reyes Daniel Thomas Daniel Torres Dudu Zepeda DISEÑO EDITORIAL Mariana Guerrero Luis G. Hernández ILUSTRACIÓN DE PORTADA Horacio Leonardo Vázquez García AGRADECIMIENTOS Alejandro Franco Nona Villaseñor Luis Morales Mayela Alvarado
Live On ROKKERS Session 1
02 JAMIROQUAI 04 RED HOT CHILI PEPPERS NOCHES DE FUNK ROCK
Made in Laguna
06 ALONDRA HERNÁNDEZ VILLASEÑOR
Expresión Visual
08 DISARM PEDRO REYES
Music Files
10 ESCUCHA A TECHNICOLORFABRICS #CADAMESYMEDIO 12 60 TIGRES Y SU PRIMER ANIMAL 13 COMEDOWN MACHINE
From Beyond
16 SOBREDOSIS DE ÉXITO
Mainstage
18 TAME IMPALA Y FOXYGEN: LA NUEVA ERA DEL ROCK PSICODÉLICO
Entrevista
24 ALEJANDRO FRANCO
En pie de guerra
26 STONE SOUR: EL CAMINO PARA DESCUBRIR QUIÉN ERES
Letras Vagas
30 MIS MUJERES MUERTAS DE GUILLERMO FADANELLI
Live On ROKKERS Session 2
32 BIENVENIDOS AL VIVE LATINO 2013 35 FESTIVAL CULTURAL ZACATECAS 2013
Kinetópicos
/RokkersMag @RokkersMagazine www.rokkersmagmexico.com.mx
38 CROWDFUNDING: LAS PELÍCULAS DEBEN VER LA LUZ
¡La última y nos vamos!
40 THE STONE ROSES
rokkersmagazine@gmail.com
La región Lagunera estuvo muy calmada en cuanto a eventos musicales se refiere, pero como en Rokkers no nos estamos tranquilos fuimos en busca de la música. Distrito Federal, Monterrey y Zacatecas fueron los destinos que elegimos para empaparnos de música este bimestre, y les traemos toda la información de lo que vivimos en aquellos lugares, que además de ofrecernos buenos eventos se disfrutan por su belleza para turistear. Además les traemos propuestas musicales que tal vez no habían escuchado y si ya lo habían hecho, van por muy buen camino. Esto es Rokkers Magazine, la revista indie de La Laguna para el mundo, que la disfruten como nosotros disfrutamos hacerla para ustedes. mayte martínez. Editora en jefe
Live On ROKKERS session 1
Texto y fotografías: Dudu Zepeda
“como luis miguel mamá” fue la respuesta más Omar Góngora en las percusiones y en la guitarra adecuada en el instante en que mi madre me pre- Jonaz de Plastilina Mosh (Wow ¿quién no tiene guntó cómo tocaba Jamiroquai, al parecer fue colaboración con Jonaz?) y al parecer, tocar dicha suficiente. La pregunta me dejó pensando un buen canción en vivo con ellos fue la única manera en la rato al intentar buscar una mejor definición para el que Jonaz se pudo ahorrar el boleto del concierto, estilo de Jamiroquai, (por Dios no digan que rock) con esto se ganaron a la banda regiomontana (para funk podría ser pero con un toque muy elegante aclarar lo anterior, es como si una banda telonera de pop. Disculpen pero entonces mi respuesta no de Torreón invitara a Dimas Maciel a tocar el bajo estuvo tan lejos de la realidad después de todo. en una canción). “Va a abrir Miami Mami” quisiera decir que me Miami Mami cumplió entonces con su deber, whatsappeo una amiga pero no tengo smartphone, nos dejó hambrientos de baile y líneas de bajo que no los conocía pero obviamente puse cara de des- sólo Jamiroquai posee, no pasaron ni 20 minutos aprobación para no verme como un idiota. Re- en lo que el staff preparó el escenario para que sultaron ser mejor de lo que esperábamos todos (y saliera Jamiroquai a funkear. generalizo porque no mamen que los conocían). ViEl ambiente era muy diferente al típico concierto sité después del concierto su Myspace (no, no estoy de rock, donde pulula la testosterona, cadenas y escribiendo esto en el 2002, aún tienen Myspace) y chalecos con estoperoles; se respiraba un ambiente debo decir que sus canciones son muy buenas, una “libre de slam”. mezcla entre Los Amigos Invisibles y Daft Punk Por fin saltaron al escenario, se resolvió el mis(disfrazados de Kinky) con una colaboraciones de terio del sombrero que usaría Jay Kay (una fedora
2
ED 03 AÑO 1 • Abril 2013
Live On ROKKERS session 1
verde pistache) y el tradicional poncho, acompañado de Paul Turner, Matt Johnson y lo que bien podría ser la descendencia de Earth, Wind and Fire (funkers gonna funk). Comenzaron con “Scam” como intro, seguido por “Travelling Without Moving”; aquí fue donde todo se fue a la mierda (lo digo en el mejor de los sentidos) gracias a Paul Turner (bajista) quien daba un concierto aparte, con líneas de bajo que sólo Daft Punk se atreve a emular. Al comenzar con “Alright”, la Arena parecía un episodio más de Soul Train (o de Ellen Degeneres, valga la expresión), a lo que voy es que nadie se quedó sin bailar. Desde mi humilde punto de vista, el climax de la noche llegó con “Main Vein”, el funk en su máximo esplendor, las coristas se apoderaron del escenario y Jay Kay pasó a ser complemento (pero vaya complemento). Nos pudimos percatar del rol
que desempeña Jay en la banda, no sólo el de sex symbol con complejo de Meteoro (la caricatura), sino que es la amalgama de todas y cada una de las partes que forman y representan a Jamiroquai, dándole dirección y sentido. El concierto “finalizó” con “Deeper Underground” y lo pongo entre comillas porque quién demonios terminaría un concierto con una canción de Godzilla. Entre gritos, aplausos y gemidos, volvieron al escenario (todos con la playera de la selección mexicana, menos Jay) para cerrar con broche de oro con “White Knuckle Ride”. La euforia fue como un orgasmo de esos que te dejan con una combinación entre placer y dolor de cabeza, Jamiroquai demostró que ejecutan a la perfección en vivo lo que escuchas en sus discos, Jay Kay es un mariscal del escenario pero (y termino con esto) Paul Turner ¡hazme un hijo!◆
ED 03 AÑO 1 • Abril 2013
3
Live On ROKKERS session 1
Por: Daniel Thomas Fotografías de: http://www.facebook.com/redhotchilipeppersmx red hot chili peppers méxico
la banda californiana visitó nuevamente nuestro
país. Sin duda fue una de las mejores noches para todos sus fans, quienes vibraron y corearon en todo momento los días 3, 5 y 6 de marzo cada uno de sus éxitos. El primero de sus conciertos fue en Guadalajara, Jalisco, en la Arena VFG, para después rockear dos días seguidos en el Palacio de los deportes en el Distrito Federal. La agrupación presentaba su más reciente material discográfico I´m with you, producido por Rick Rubin y lanzado en agosto del 2011 en todo el mundo. Cada uno de los integrantes aseguran que a partir de éste nuevo disco ha sido como un renacer. Son pocas las bandas que logran mantenerse en la escena musical con el paso de los años, las modas o los nuevos géneros, pero ellos siguen siendo fieles a su estilo que los caracteriza y al cual se han ido agregando nuevos ritmos, los cuales podemos escuchar en cada una de sus producciones. En I´m with you se unió de lleno Josh Klinghoffer, multiinstrumentista nacido en Los Ángeles California, quien entró para sustituir a John Frusciante. Josh ya había participado con los Red Hot Chili Peppers en Stadium Arcadium en el año 2006 y era amigo de la banda. 4
ED 03 AÑO 1 • Abril 2013
Live On ROKKERS session 1
A lo largo de los conciertos en nuestro país; Flea, Anthony Kiedis, Chad Smith y Josh Klinghoffer hacían de los shows un verdadero derroche de energía, buena música y una ejecución impecable con poderosos jams, desde “Monarchy of Roses” (primera canción del setlist en los tres conciertos) hasta la última de estas. A pesar de que los Chili Peppers anunciaban la finalización del concierto, después de unos minutos de ir tras el escenario y de que la gente permaneciera en su lugar gritando eufóricamente, pidiendo más y más canciones regresaban a tocar en cada uno de ellos. Siendo de las más esperadas “Give it Away” y “Around the World”. Era la primera serie de conciertos de la banda con Klinghoffer en su alineación, había dudas con respecto a él. Que no era “tan experimentado”, críticas en el nuevo material discográfico que sonaba un vacío que sólo John podía llenar e inyectar en cada uno de los temas, entre muchas otras cosas. De lo que si estamos seguros ahora es de dejar de comparar a John con Klinghoffer, del talento de cada uno y de que aunque pase el tiempo la banda seguirá teniendo la energía y pasión de hace 30 años. Fue así como los Red Hot Chili Peppers visitaron nuevamente nuestro país, esperemos que no sea la última vez y podamos seguir disfrutando de conciertos como éste. Sin duda alguna se suma a la lista de lo mejor del 2013.◆
ED 03 AÑO 1 • Abril 2013
5
Made in Laguna
Por: Mayte Martínez Fotografías: Cortesía de Nona Villaseñor
mejor conocida como Nona Villaseñor, es una joven diseñadora de tan sólo 19 años quien ha logrado despuntar en el mundo de la moda en La Laguna. Nona se auto describe como una persona sencilla, respetuosa, humilde, pacifica, carismática, a la que le gusta compartir, ayudar, le fascina diseñar, innovar, además de ser amante de la naturaleza, explorar, de conocer, de los animales. Se considera “open mind”, pues se expresó libremente, sin límites y no le gusta juzgar, porque no quiere ser juzgada. Disfruta mucho pasar tiempo con mis seres queridos, pero también le gusta salir de fiesta. En una mujer muy versátil, le gusta patinar, hacer yoga, bailar, diseñar y correr. Ama diseñar y no se ve haciendo otra cosa, día a día se enfrenta a retos, críticas y estilos diferentes. Ha participado en diferentes pasarelas, en las que ha quedado entre los mejores lugares, además de haber viajado y conocido gente importante en este ambiente. Con sus diseños le gustaría darse a conocer, expresarse en ellos y satisfacer el gusto de personas; es por ello que en Rokkers Magazine decidimos entrevistarla para que nuestros lectores conozcan un poquito más de esta talentosa lagunera. Sin más, los dejamos con sus respuestas.
6
ED 03 AÑO 1 • Abril 2013
Made in Laguna
Rokkers- ¿Cuál fue tu primer acercamiento a la moda? Nona Villaseñor- Siempre me ha gustado mucho expresarme de alguna manera artística, para mí el diseño es una forma de ser parte de este ambiente. RK- ¿Por qué decides estudiar diseño de modas? NV- Porque es una carrera que me ha llamado la atención, siempre estoy viendo los cambios que se presentan alrededor del mundo, me gustaría llegar más allá y ser parte de estos movimientos. RK- Para ti, ¿qué es diseñar? NV- Es crear, innovar, y expresar mis ideas. RK- ¿Qué hace un diseñador? NV- Es aquella persona que se da a la tarea de crear e innovar el vestir de la sociedad, ya que en estos tiempos es primordial la buena imagen. Primeramente nuestro trabajo es buscar un tema o inspiración, aunque algunas veces sin tener tema definido, viendo las telas te llega la idea de lo que quieres hacer; después, hacer los bocetos, tomar medidas, patronar, cortar telas, cocer y si es necesario medir la prenda, ya por ultimo planchar, etiquetar, y taran! Listo para lucir. RK- ¿Qué es lo que más te gusta de diseñar? NV- Hacer cosas a mi gusto, y que le sea satisfactorio a las personas. RK- ¿De dónde viene la inspiración de un diseñador de modas? NV- Depende, a veces puede ser de estaciones del año, animales, música, o solamente se me da. RK- ¿Cómo defines ser “Diseñador Independiente”? NV- Es ser una persona capaz de afrontar varios retos, pues considero que este ambiente es muy agresivo. RK- ¿Crees que en México y en la Laguna se apoya a los diseñadores? NV- En México si, en la laguna apenas está empezando esta cultura. Tiene mucho que ver la cultura de cada uno de nosotros, la forma en la que estamos educados, muchos se olvidan de México, sin darse cuenta de que esta cultura puede ser bien explotada en nuevas ideas. Actualmente en la laguna nuestras generaciones están dándose a conocer y ayudando a más a hacerlo.◆
ED 03 AÑO 1 • Abril 2013
7
Expresión Visual
Por: Indira Guillén
exorcizador o alquimista de armas es uno de los sobre nombres que le han dado al artista Pedro Reyes por su trabajo de transformación de armas en instrumentos musicales. Esta labor comenzó en el año 2006 con un proyecto llamado “Palas por pistolas” que buscaba recolectar armas, fundirlas en palas y plantar un árbol por cada arma fundida. El proyecto se desarrolló en Culiacán, Sinaloa que entonces vivía fuertes problemas de violencia y narcotráfico. En total se recolectaron 1527 armas que se fundieron en 1527 palas que sirvieron para plantar 1527 árboles. Su más reciente proyecto lleva por nombre Disarm (desarme) que reúne 6700 armas confiscadas por el ejército en Cd. Juárez las cuales ya fueron transformadas en instrumentos musicales. Entre dicha creación están martillos mecánicos que repican contra cargadores de munición de fusiles de asalto, cañones de armas recortados en diferentes largos retumban como marimbas, partes de pistolas golpean platillos de metal, como si fueran baterías, para crear sonidos rítmicos. La creación de tal colección incluye revólveres, escopetas y metralletas que conforman una orquesta de 50 piezas. La exposición que está siendo presentada en la galería Lisson de Londres inauguró el 26 de marzo e
8
ED 03 AÑO 1 • Abril 2013
Expresión Visual
incluye dos colecciones. Una primera serie, titulada Imagine, es una orquesta de 50 instrumentos, de flautas a tambores, diseñados para ser tocados en vivo. La segunda serie es Disarm, una instalación nunca antes expuesta al público que se compone de instrumentos mecánicos que pueden tocarse a la vez, en vivo o con un programa, usando una computadora portátil y un teclado midi. Para la creación de estos instrumentos, Reyes ha trabajado con el productor y músico John Coxon y una banda de seis músicos que ya grabaron un disco con los instrumentos y actuaron en la inauguración de la muestra. La intención de esta obra no sólo es artística, su búsqueda final es social. Reyes argumenta que la violencia no sólo es aquella que se provoca cuando se disparan las armas, también está aquella que se genera al fabricar las armas. A pesar de que suena como una utopía, Reyes intenta concientizar a la gente y hacerles ver que todas esas armas tomaron muchas vidas y su uso no debería ser aceptado socialmente. Junto con su equipo de trabajo comenta que al usar las armas sentían “malas vibras” y al ser convertidas en instrumentos perdían esa sensación, parecían ser “exorcizadas”. Reyes comenta que las armas hacen que todo el mundo se meta a sus casas, que los espacios públicos queden solos y que la gente y su ciudad viva bajo el miedo. La música hace lo opuesto, hace que las personas se reúnan, salgan a la calle. En la actualidad Reyes buscar replicar proyectos como estos en varias ciudades de la republica mexicana.◆
Entre sus últimas y más destacadas obras se encuentran: ◆2011 La revolución Urbana, Biennale de Bordeaux, Francia. ◆2010 Cur. Pistoletto. Bronx Museum. Conferencia. Nueva york, Estados Unidos. ◆2009 Art Basel Projects. Miami Beach, Estados Unidos. ◆2008 UGP: Urban Genome Project, uclg, Congress Local and Regional Leaders Summit. ◆2007 Ciudad de México, México. ◆2006 UGP: Urban Genome Project, Artissima. Torino, Italia. ◆2005 Plaza Bicentenario. Monterrey, México. ◆2002 Map Marathon, Serpentine Gallery. Londres, Reino Unido. ◆2000 Baby Marx, Labor. Ciudad de México, México. Su trabajo con Disarm se puede observar en el sitio de pijamasurf.com, sus trabajos en México y el mundo los pueden visitar en: http://www.labor.org.mx Y en el sitio de Lisson Galery: http://www.lissongallery.com/#/exhibitions/2013-03-27_pedro-reyes/
ED 03 AÑO 1 • Abril 2013
9
Music Files
Por: Aleks Rahu
en el mundo de la música indie nombres vienen, y nombres van. Un sin número de bandas atraviesan la escena con diferentes niveles de relevancia según sus actos y la calidad de su música. Technicolor Fabrics no se queda atrás y aparece en el escenario como una banda dispuesta a continuar con la esencia principal del movimiento: música de calidad sin estar atados a la maquinaria empresarial dominante en el mundo. Formados en 2007 y oriundos de Guadalajara, pasando por una alineación que inicio con 2 integrantes y que hoy cuenta con 5, han lanzado 3
10
ED 03 AÑO 1 • Abril 2013
discos: Ideas de 2011 (producido por Clemente Castillo, vocalista de la agrupación Jumbo), Todo & the sound de 2010 y Run... the sun is burning all your hopes de 2008, producido por el ex baterista de Zoé, Jorge Sidartha. A decir de la misma agrupación, la historia de la misma se resume en algo muy sencillo: la sinergia entre personas correctas, encontrándose en los momentos correctos. Technicolor Fabrics, además de tener una propuesta musical sumamente interesante, inicia este año con una excelente campaña de promoción a
sí mismos. Llamada #CadaMesYMedio, tiene la finalidad de financiar la producción del nuevo disco de la banda de una forma muy sencilla: con la aportación de aquellos voluntarios que tengan gusto por la música de estos chicos. Explica la banda en su web oficial: CadaMesYMedio significa que queremos lanzar una canción nueva precisamente cada mes y medio. Queremos que puedas escuchar lo que vamos creando paso a paso, con la misma emoción y espontaneidad que sentimos al haberlo creado. En vez de pasar un año preparando un disco... ¡queremos mejor compartirte un disco durante todo el año!
Al no contar con una disquera, una banda requiere cubrir aspectos importantes de sus producciones, como la producción y masterización de sus
creaciones, así como la maquinaria de promoción necesaria para difundir sus ideas. De esta forma, el grupo se dedica a crear, y la fanaticada se encarga de divulgar.
Estrategia ganar - ganar. Un proyecto que será llevado a cabo durante todo 2013. En el programa se entregan distintas recompensas a aquellos inversionistas que deseen ser parte de él. Merchandising que va desde playeras, las canciones en formato digital son enviadas a los participantes, un cd edición especial hasta asistir a sesiones con la banda, que tu nombre forme parte del arte del disco o un ukulele autografiado. Si hay algo que caracteriza a éste género es la independencia, lo que conlleva a formas más creativas de promover algo tan importante en nuestras vidas como es la música.◆ ED 03 AÑO 1 • Abril 2013
11
Por: Silvia Macías
en esta era en la que nos dejamos llevar por la globalización y la mediatización, sobre todo en el tema de la música, muchas veces nos ponemos de fresas y preferimos escuchar bandas anglosajonas olvidándonos un poco del talento mexicano. Hemos decidido voltear la mirada a 60 Tigres; una talentosa banda regiomontana de rock independiente, integrada por Roberto Polo o “Mr. Racoon” (bajo/voz), Alejandro Elizondo “El Chivo” (guitarra/coros), “Micol” Polo (batería/coros) y Saverio Giandusa (teclado/coros). que ya tiene más de 7 años en la escena underground y en este 2013 nos presenta su primer álbum en físico: Animal. 60 Tigres surge en 2005 cuando sacan su EP América con cinco canciones grabadas con una computadora, dentro de un cuarto de la forma más ecónomicamente posible. Algunos meses más tarde sacarían Migrantes que incluía canciones de América con arreglos, entre otras más.
12
ED 03 AÑO 1 • Abril 2013
Music Files
En 2008 sale Garage, material que ya sonaba más de monotonía, representan las personas que viven profesional, en el cual se incluyen siete canciones como un animal siguiendo a la manada. Esto te (que por cierto se pueden descargar gratuitamente separa un poco de tu esencia. Se debe crear un desde su página oficial) donde el tema principal balance.” es la fiesta, la ironía y el desmadre. Se puede decir Este primer álbum representa todo el esfuerzo que Garage fue el punto de partida para que más a lo largo de más de 7 años de 60 Tigres, y en él se gente los conociera y disfutara de su música y un refeja también cómo ha ido evolucionando esta factor determinante que les abrió puertas en el D.F. banda regiomontana y la experiencia que han Después de 2 años y medio de break, 60 Tigres ganado al lidiar con todos los probemas que una regresa, ahora ya con Animal su primer disco en banda independiente tiene que afrontar. Todo físico, en el cual se incluyen canciones de sus an- esto se puede ver en esta primera producción en teriores EP, tres canciones inéditas y tres bonus físico, que por cierto el arte del disco a cargo de los track que consideran son canciones que hicieron artistas visuales Café con Leche (también regios) ruido en su tiempo, pero no llegaron a tanta gente –a mi gusto- es muy bueno. debido a que no tenían los suficientes medios para ¿Y ustedes ya escucharon Animal? De la old promocionarlas. school incluida en el disco me quedo con “24 horas” Con Animal 60 Tigres quiere dejar un mensaje e “Indestructible Ganador” de lo nuevo, “Picoso” de lo que es la sociedad hoy en día: “Hay mucha es la favorita.◆ rivalidad, mucha competencia. También hay temas
ED 03 AÑO 1 • Abril 2013
13
Music Files
Por: Indira Guillén
el que busca encuentra, y si se trata de buscar referencias en el nuevo álbum Comedown Machine de The Strokes indudablemente saldrán. Pero eso mejor dejárselo a los críticos de música, que considero deberían ser menos (quítele o póngale sarcasmo). Para poder hablar de un álbum, es mejor escuchar para disfrutar que para criticar. Sí, las referencias son necesarias para contextualizar, pero las comparaciones no. ►1. “Tap Out” Para entender este álbum hay que saber que el Sr. Julian Casablancas es un ferviente e inquebrantable fan de la década de los ochenta y el new wave. “Tap out” es una buena elección para iniciar, suena a “First Impresions of Earth” con punch mucho mas rítmico. ►2. “All the Time” La favorita de muchos para este álbum y para los puristas, la más parecida a su sello distintivo. ►3. “One Way Trigger” El sencillo debut del álbum que no sólo declaró no esperar un nuevo Is this It, sino algo enteramente diferente. Es la canción más lejana del estilo tradicional de la banda y en especial de estilo vocal de Julian quien realmente puso en práctica su falsetto ochentero. ►4. “Welcome to Japan” Probablemente la más divertida y extravagante, tiene un beat Disco que nunca desaparece a lo largo
14
ED 03 AÑO 1 • Abril 2013
del tema y que provoca un efecto replay por un buen rato en la cabeza. Algo de Michael Jackson está presente en ella. ►5. “80’s Comedown Machine” La balada del álbum, no hay más. ►6. “50/50” Esta es la canción para recordar a Is this it, incluso la letra es la rebeldía y el carácter extrovertido de sus inicios, la pieza punk de este diverso trabajo. ►7. “Slow Animals” Es una mezcla de variaciones vocales y ritmos que no es un homónimo de su nombre. ►8. “Partners in Crime” Su estilo sigue ahí y ésta canción es la prueba fiel. ►9. “Chance” Al ser la materia que le dio cuerpo, los ochenta no se van de este álbum, ni la voz aguda de JC, como nunca o pocas veces lo habíamos escuchado. ►10. “Happy Endings” Puesto en una historia: Comedown Machine es la madre grunge rock que conoció al papá new wave y tuvieron un hijo pop rock llamado “Happy endindgs”. ►11. “Call it Fate, Call it Karma” Un jazz y blues nostálgico domina esta canción, es la sorpresa final y remate vintage inesperado. Para mi y muchos otros, long live to The Strokes.◆
Music Files
“Comedown Machine”, The Strokes, 2013
ED 03 AÑO 1 • Abril 2013
15
From Beyond
Por: Alan Reséndiz Ilustración de Tania Carlos
otra vez amanezco en la misma cama, ¡maldita sea!, estoy harto de esta vida, nunca pensé que llegaría a sentirme como en este momento. No pensé que mi gusto por la guitarra me llevara a esto, no creo que ni Lennon hubiera sentido con toda su fama lo que yo siento ahora, ja, ja, ja no creí que mi rebeldía me llevaría a sentir esto. Lo único que me reconforta es poder ver a mi hija y poder sentir como la jeringa traspasa mi piel. Sin embargo ¡tengo que dejar esto!, ya no quiero que mi mujer y mi hija me vean así. Maldición tendré que viajar para poder resolver este problema, y el único compañero que tengo en este momento es este vicio que me salva de la realidad. Sé que mi esposa y mis compañeros me apoyan, yo se que ellos están deseosos de grabar o de salir de gira, pero bueno, primero tengo que curar esto que me afecta, pero, no creo poder hacerlo. Ya estoy aquí, el lugar a donde he decido venir, me han dicho que me ayudaran. Esto es un infierno, no creo poder aguantar más, este vicio es más poderoso que yo, sin embargo, tengo que aguantar. Es un nuevo día, estoy en un lugar diferente, ya no es el infierno en el que estaba, he decido tomar un taxi hacia el aeropuerto, hoy tomare un vuelo que me llevara de vuelta a casa. Hoy he despertado de nuevo, todo aquí se me hace conocido, estoy en casa, pero por algún motivo me sigo sintiendo igual, nada ha cambiado, ni siquiera porque estoy en casa. Han pasado varios días desde que regresé, desde entonces sólo he recorrido la ciudad, tratando de no tener este sentimiento que me agobia a cualquier parte que voy, ojala todo esto acabara pronto, es lo que deseo, no quiero que mi hija me vea así de nuevo, mejor quemarse que apagarse lentamente.
16
ED 03 AÑO 1 • Abril 2013
Lo he tenido todo y no lo he aprovechado, ya nada me satisface; ni escribir, ni tocar… ¡nada! desde los siete años odio a la gente en general. Por fin todo esto terminara hoy, por fin, esta será la última vez que una jeringa toque mi piel, pronto sentiré el alivio que he estado buscando, pero antes escribiré la carta que me liberara, quiero que mi esposa y mi hija sepan de este sentimiento, ojalan entiendan que al liberarme de esto que siento, libero a ellas de mí, lo cual creo es lo mejor para todos, lo mejor para ellas, sólo quiero que recuerden que las amo y lo que haré es por su bien y por el mío. En este momento la jeringa me ha traspasado por última vez, lo he logrado, todo lo que siento ha desaparecido, ya no más despertares dolorosos, no más, todo lo que sentía ha desaparecido, ya no siento nada. Después de varios días lo que supe es que mi cuerpo fue hallado junto a una jeringa y una escopeta, herramientas que use para lograr la liberación definitiva. Sin embargo, sólo recuerdo la jeringa atravesando mi piel, no recuerdo si traía una escopeta o no, pero ya no importa, ya que he cumplido con mi objetivo, ese misterio se lo dejo a las personas interesadas en la forma en que se dio mi liberación… sí, es lo mejor, que ellos lo resuelvan. De todos modos, ni yo tengo la respuesta. Han pasado varios años desde que dejé el sufrimiento atrás y me liberé por completo, aún así, mi expresión se sigue oyendo, aún sigo teniendo personas que se interesan en mí, quién lo hubiera pensado, después de tanto tiempo, es algo increíble, ya que yo sólo fui un hombre, un rebelde que expresaba lo que sentía, yo sólo fui Kurt Donal Cobain.
From Beyond
ED 03 Aテ前 1 窶「 Abril 2013
17
Por: Silvia Macテュas
18
ED 03 Aテ前 1 窶「 Abril 2013
“Turn on, tune in, drop out” Colores, luces, formas, movimientos sociales, flores en la cabeza, rebeldía, amor, paz, manifestaciones artísticas, interés en la naturaleza, liberación sexual, drogas, drogas y más drogas, pero sobre todo nuevas influencias musicales es lo que nos deja la revolución psicodélica surgida a mediados de los años sesenta. Podemos dedicarle una nota completa a los orígenes y desarrollo de la psicodelia y de cómo los jóvenes bajo las influencias del LSD deseában detener la Guerra de Vietnam y a cambio darle peace and love al mundo, pero en esta ocasión omitiremos un poco de su historia general y nos enfocaremos en la parte musical que nos heredó este movimiento, y que sigue creando nuevos paisajes sonoros con diversas formas, colores y texturas generando en nuestro interior el efecto hipnótico de una realidad transformada cual caleidoscopio, personificado en dos bandas de la nueva era de la psicodelia del rock: Tame Impala y Foxygen.
flower power en su máxima expresión Se dice que para comprender de la manera más completa posible cualquier concepto es necesario revisarlo desde su génesis. El rock psicodélico como tal, emerge a mediados de la década de los sesenta en la ciudad de San Francisco, California en Estados Unidos. Festivales como Summer of Love y Woodstock fueron de gran importancia para este movimiento musical. Summer of Love, fue el festival celebrado en el año de 1967 en San Francisco (la capital hippie, que poco después se convertiría en la capital mundial de la música) donde sus principales exponentes fueron The Beatles en su faceta más psicodélica ya con influencias de la India. También se involucraron en el escenario del festival los principales exponentes del rock psicodélico de los sesentas como Jefferson Airplaine con su Surrealistic Pillow, The Doors, Jimi Hendrix y Janis Joplin. La realeza de la psicodelia reunida en un sólo lugar. ED 03 AÑO 1 • Abril 2013
19
Mainstage
El festival de Woodstock a su vez (considerado por muchos el mayor festival de música de la historia) fue el lugar donde miles de jóvenes en aquella época pudieron expresar su rechazo al sistema mediante faldas de colores, flores, largas melenas, drogas, sexo y mucho rock and roll. Celebrado en agosto de 1969 en Bethel, Nueva York donde se presentaron artistas como The Who, Bob Dylan, y Blood. Fue una gran pauta para que artistas como Joe Cocker y Santana se abrieran paso a convertirse en grandes estrellas y el último gran concierto de los símbolos del rock psicodélico Janis Joplin y Jimi Hendrix ya que un año más tarde morirían debido a una sobredosis de heroína. y entre drogas, flores -y un elefante-, con ustedes… ¡tame impala! Kevin Parker, Dominic Simper, Jay Watson y Nick Allbrook en 2007 deciden formar Tame Impala una banda de la neo-psicodelia originaria de Perth, Australia. Con dos álbumes de estudio en su haber (Innerspeaker en 2010 y Lonerism en 2012) un álbum en vivo (Daytrotter Session, 2010) y dos EPs (Tame Impala H.I.T.S. y Antares, Mira, Sun en 2008
20
ED 03 AÑO 1 • Abril 2013
los dos) han alcanzado gran éxito local y mundial, debido a un rock psicodélico nada pretensioso, que nos transporta a los sonidos de rock de garage de los sesenta y nos evoca esas sensaciones que generalmente son asociadas con el uso de sustancias como LSD entre otras, pero a manera musical. Justo lo que el rock psicodélico intenta transmitir lírica y sonoramente sin el uso de drogas. Para explicar esto de una mejor manera, sería algo parecido a fijar la mirada por un tiempo hacia la luz y cerrar los ojos repentinamente, ¿qué es lo que ves? ¡Exacto! Colores fosforescentes que se van uniendo entre sí para crear otras figuras, esa sensación de ligereza en tu cuerpo que te seduce a alcanzar aquellas formas multicolores y desnudarlas, para luego regresar a la realidad en un trance de relajación y plenitud. Si nunca han sentido eso, entonces algo estan haciendo mal. why won't they talk to me? Tal vez una de las razones por las que los australianos de Tame Impala han tenido tanto éxito, es debido a la melancolía impregnada en las canciones de esta banda. Las letras de su más reciente álbum
Mainstage
Lonerism “son una referencia a la etapa en tu vida en la que te cuestionas sobre tu lugar en este mundo, decidiendo si eres una persona sociable o no, en lugar de descubrir que no es tu destino socializar tanto con el resto del mundo.” Dijo alguna vez Kevin Parker en una entrevista.
Si bien es cierto que cualquier obra realizada tiene en su esencia algunas (o muchas) influencias que inspiraron a la realización de ésta, paradójicamente el mismo Parker afirma que nunca ha escuchado completo el Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (cosa que aún no concibo), igual que solo ha escuchado algunas canciones del White Al¿lo escuchaste? canta como john lennon… bum. Respecto a todas esas comparaciones con su Las influencias vienen y van. Es inevitable la compa- voz y la de Lennon, al parecer a Kevin Parker no le ración con The Beatles desde la voz de Parker con parece que sea así, puesto que varias ocasiones ha John Lennon hasta la sonoridad de los dos álbumes declarado que odia su voz y que ama la de Lennon, de estudio con los álbumes más psicodélicos del que en ningún momento cree escucharlas iguales. cuarteto de Liverpool como son el Sgt. Peppers y “Me odio incluso cuando me estoy escuchando” The Beatles (mejor conocido como White Album) Tal vez Kevin Parker no sabe que a John Lennon claro que con sonidos ubicados a la actualidad le ocurría lo mismo. gracias al uso de sintetizadores.
Mainstage
Parecidos, influencias, comparaciones… lo cierto es que Tame Impala tiene un gran éxito debido a esta atmósfera musical que está creando y compartiendo con el mundo, haciéndonos sentir melancólicos y solitarios mientras las alucinaciones narcóticas nos alejan de la realidad. “somos los embajadores de paz y magia del siglo xxi” Si aún no han escuchado sobre esta banda, se están perdiendo de algo muy bueno. Foxygen es un grupo formado en 2005 por Sam France y Jonathan Rado (¡de tan sólo 22 años!) originarios de Los Angeles, California y con el espíritu de San Francisco a mitad de los sesentas. Esta banda prácticamente acaba de emerger del underground para presentarse este año en varios festivales aprovechando la salida de su segundo álbum We are the 21st Century Ambassadors of Peace
22
ED 03 AÑO 1 • Abril 2013
and Magic. Su primer material salió apenas en el 2011 bajo el nombre de Take the Kids Off Broadway. La música de estos chicos sin duda alguna no sólo te deja esa sensación de templanza y serenidad en la que te sumerge una experiencia psicodélica. Además te hace sentir como si fueras caminando por el festival de Woodstock en los sesenta con el cabello hasta las rodillas, atascado de marihuana y con la meta de brindarle paz al mundo. bajo el sol de los sesentas En su más reciente material, le hacen un homenaje a la capital hippie con su canción “San Francisco”. El álbum completo te invoca a sentirte totalmente libre, en un estado de plena tranquilidad. Es como si de verdad fueran los embajadores de paz y magia y pusieran sobre ti el hechizo del trance total. Una banda nueva, que sin duda dará mucho de qué hablar.
Mainstage
Peace and love… and music. Las comparaciones siempre existirán, en la actualidad no sólo Tame Impala y son las nuevas portadoras del rock psicodélico al mundo. Todos aquellos nuevos proyectos que evoquen similitudes con la época dorada del rock siempre serán contrastados con las leyendas psicodélicas como The Beatles, The Doors, Pink Floyd, Jimi Hendrix, The Velvet Underground, y todos los exponentes de este movimiento musical. Tal vez estas bandas y su neo-psicodelia no traiga nada nuevo a la música contemporánea, pero es bien aceptado por aquellos amantes de la música sesentera, y por los que no lo son tanto. Nos remiten a la época de la historia donde vivían luchando por la paz, donde lo único que necesitaban era amor y podían descansar sobre una almohada surrealista. ¿Eso tiene algo de malo?◆
Entrevista
Por: Edna Juárez Fotos: Cortesía de Alejandro Franco
El inicio: La radio estaba estudiando la prepa y un amigo fue a sacarme del taller de primeros auxilios y me dijo que ¿Qué estaba haciendo ahí? Que iban a abrir un taller nuevo de radio, fui y le encontré más sentido a la radio que a inyectar naranjas, resultó que me di cuenta que me gustaba y que no era malo para eso, así creamos la estación de la prepa empezando a transmitir en los recesos, y a partir de ahí me di cuenta que lo que a mí me gustaba era hacer radio. La necesidad natural por hablar tanto de música me llevo a otras cosas; a mí lo que me interesa es convertirme en un medio para llevarle a la gente buena música, yo me considero un catalizador de eso, a través de varios proyectos en los que me he involucrado. Hay muchas cosas que a mí me parece que deberían haber ocurrido antes o en Latinoamérica y yo como consumidor no veía que estuvieran ocurriendo…
24
ED 03 AÑO 1 • Abril 2013
Lo de sesiones empezó así, mi aspiración (más allá de hacer radio) era tener un programa como Jools Holland. De principio nunca pensé que fuera a hacer televisión, cuando entré a la radio, como entré a Televisa radio, el paso lógico, sobre todo jóvenes que hablaban de música, era entrar a Telehit, y yo dije que por más cosas que me ofrecieran diría que no porque mi pasión era la radio, y la primera vez que me ofrecieron algo de tv que era una conducción off, dije que sí como experiencia personal, después me ofrecieron un programa de música electrónica que se llamaba antena 969 y dije que sí sin pensarlo. Entonces poco a poco de una u otra manera eso se convirtió en SESIONES. Yo tenía un restaurante llamado “Tigre” dentro del poliforum cultural Siqueiros, y en realidad no nos iba muy bien, entonces se me ocurrió invitar a algunos amigos músicos a hacer sesiones acústicas los jueves, y empecé a invitar a todos los que conocía como por ejemplo: Daniel de La gusana ciega, Los Bunkers, Hello Seahorse! Entre otros. Un día iba manejando yo a la vuelta del lugar y así literal dije “Esto tenemos que hacerlo para televisión” y en una semana ya tenía tres programas grabados. La esencia de sesiones Al paso de los años me he dado cuenta que la frescura radica en dos cosas: propuestas nuevas o bandas consagradas que sean interesantes en vivo y hacer que el programa parezca lo más en vivo posible. El programa es grabado pero quien lo ve debe sentir que es un programa en vivo. Yo estaba buscando hacer cosas porque tenía demasiado tiempo libre y así nace warp
Entrevista
Un amigo mío llego un día y me preguntó que ¿�������������������������������������������������� qu������������������������������������������������ é����������������������������������������������� iba a hacer ahora que ya había salido del mundo de las revistas? Yo le dije que ya estaba hasta la madre de las revistas, que mejor deberíamos hacer un sitio web, 24/7, con podcast etc. Al momento de buscar nombre para el sitio él me dijo que tenía una marca guardada en el cajón, registrada, con logos y que se llamaba warp, arrancamos el sitio web y a los 3 meses por otro lado me llega la idea de hacer una revista de música, ésta revista se iba a llamar encore y una semana antes de que la revista fuera a imprenta tuve una epifanía y dije: No, esa revista no se puede llamar encore, la revista se va a llamar warp. Entonces de pronto ya teníamos una revista que ya tenía un sitio web. A partir de ahí todo cambió, todo mutó, hubo momentos muy difíciles pero al final logramos concretar la marca warp, hoy en día es un programa de televisión, estamos expandiéndonos a Latinoamérica, estamos editando un libro, nos hemos dado cuenta que la marca es muy noble y aceptada.
Datos curiosos de la entrevista ¶La palabra WARP significa pervertir. ¶El proyecto SLKTR viene de “Selector” que es un programa utilizado para hacer radio y de Selectha palabra inglesa utilizada para los DJ’s que no tienen mucha técnica pero si una buena selección musical. ¶Alejandro está a punto de introducirse en el cine dirigiendo y produciendo un documental musical a cerca de Rodrigo y Gabriela una historia de éxito poco conocida en México.
EL proyecto de slktr slktr viene de las ganas de poner música, me junté con un amigo e iniciamos el proyecto en una fiesta de otro amigo, de ahí nos empezaron a decir que si tocábamos en más fiestas, de pronto tocamos en el Festival Cuervo en Morelia, nos empezaron a salir tocadas ya pagadas, tocamos 3 meses juntos, de pronto mi amigo me dijo que él ya no podía más y así me quede yo con el proyecto de slktr.
Preguntas de nuestros lectores
¿Qué sesión fue la más memorable? Tendría que ser la de Café Tacvba, significó demasiado para mi tener a la mejor banda del país en el programa y la de Dead Weather porqué admiro a Jack White. Ambas ocurrieron en la temporada 4 y a partir de ahí entendí de una manera distinta el programa. ¿Quién es tu artista favorito? Radiohead, de hecho tengo tatuado el brazo con canciones de ellos. ¿Entrevista más incómoda? Placebo en la temporada uno. ED 03 AÑO 1 • Abril 2013
25
En Pie de Guerra
Por: Mauricio Abbadié
más de veinte años de carrera. Desde los pequeños bares que albergaban la escena musical de Des Moines, Iowa a principios de los 90’s hasta hoy, Stone Sour ha conseguido consagrarse como una de las bandas más importantes en el rock, brillando con luz propia y opacando recientemente a la quimera de nueve rostros que es Slipknot. Sin embargo, estas pasadas dos décadas tan sólo son el preludio del momento definitorio. Ese momento en el que tras un arduo recorrido lleno de altas y bajas, la revelación llega y finalmente sabrás quién eres en realidad. Nadie se está riendo ahora. Sólo hay lugar para uno, y decidí que no serás tú. Sólo quiero ver al mundo arder. Mis dioses son liberados en un mundo que se está derrumbando. No tengo miedo. Pelearé esta sangrienta guerra con cada respiro ahogado... ¿Crees que puedes conmigo? Necesitarás un ejército. Estoy en todas partes. El nacimiento de la agrupación, ocurrido en 1992 de la mano de Corey Taylor (voz) y Joel Ekman (batería), se presentó a raíz de combatir el tedio de la vida aburrida en la capital del estado de Iowa, llamado el “Corazón de América” y cuya economía depende de la agricultura y manufactura. Tras cinco años de formación, acompañados por 26
ED 03 AÑO 1 • Abril 2013
Shawn Economaki en el bajo y James Root en la guitarra, la banda encontró su primera encrucijada, tras la que Taylor aceptó una invitación de Shawn Crahan, Joey Jordison y Mick Thomson para unirse a Slipknot, banda que llegaría a un estatus casi de culto para sus seguidores y que rompería la norma en cuanto al metal, para beneplácito y disgusto del público. Luego de que Root fuera invitado por el mismo Taylor poco tiempo después de firmar con Roadrunner Records (discográfica que recientemente cayó de mi gracia), lanzaron su disco homónimo y durante dos años, las heridas físicas y emocionales de Los Nueve dieron paso a uno de los trabajos más brutales del género, que en su título rindieron honor a su hogar, y que lentamente los vio desintegrarse cuando en 2002, diez años después del parto, y acompañados del talentoso y criminalmente subestimado guitarrista Josh Rand, Stone Sour volvió a las andadas gracias a la fama de los enmascarados, generando un trabajo en el que se volvía a las raíces, a lo más crudo. Con la energía y emotividad de su primer trabajo, las bases estaban sentadas. Era momento de emprender el vuelo. Tal vez esta noche te cuente todo. Sólo tenía dieciocho años cuando por fin lo dejé ir. ¿Hay
En Pie de Guerra
alguien aquí que siga vivo? De repente me siento raro… Esparce mis cenizas cuando muera. Destroza las leyendas en mi cabeza. No necesito una razón para mentirte. Yo sé que mi gloria jamás será igual a la verdad. No soy el Diablo, pero no seré tu héroe. Soy un Cero Absoluto. Sé que estoy solo. Sé que estoy furioso. Me caigo a pedazos de nuevo. No necesito de tu ayuda. No necesito que nadie me diga quién soy. No me molesta mi odio hacia mí mismo. Este primer recorrido sirvió como proceso de autodestrucción y sanación para Taylor, quien junto con sus ocho hermanos, de nuevo rompieron paradigmas con Vol. 3 – The Subliminal Verses, y tras una extensa gira alrededor del mundo, por fin se resumiría el camino de la mano del productor Nick Raskulinecz (Alice In Chains, Rush, Foo Fighters, Deftones) con la segunda entrega Come What(ever) May, que los catapultaría a nuevos niveles, no sin antes sufrir la separación de Ekman, quien abandonó el grupo ante la enfermedad y muerte de su hijo Isaac James a causa de leucemia, siendo reemplazado por Roy Mayorga, proveniente de Soulfly.
Con las alas desplegadas, el quinteto atravesó nuevos horizontes y continuó su crecimiento, ganándose la admiración y respeto de incontables fanáticos, hasta que la bestia llamó por cuarta ocasión: El Rockstar Mayhem Festival 2008 fue el escenario del regreso de Los Nueve con All Hope Is Gone, álbum marcado por la tragedia con el fallecimiento del bajista e integrante fundador Paul Gray el 24 de mayo de 2010, lo que frenó en seco a la agrupación durante la grabación del tercer disco, Audio Secrecy, que se apartó de la norma y cuyo eclecticismo sorprendió y confundió a la vez. En este periodo, que tuvo su punto culminante en el festival Rock In Rio 2011, se suscitaban cambios que bien podrían destruir a otras bandas. Economaki, quien poco después dejaría la banda, y Mayorga, quien sufrió un leve derrame cerebral y durante su recuperación celebró el nacimiento de su primera hija; estuvieron ausentes durante la presentación de Brasil, en la que resaltó la presencia del afamado baterista Mike Portnoy (Dato Curioso que a nadie le interesa: Y con quien tengo el honor de compartir mi fecha de nacimiento*), recién salido de las filas de Dream Theater.◆
ED 03 AÑO 1 • Abril 2013
27
En Pie de Guerra
Tal vez la vida no sea más que una maldición entre los benditos. Sólo quiero perderlo todo y hallarme a mí mismo otra vez. Estoy por mi cuenta. La Conflagración se acerca. El Único está consciente. El vencedor es sólo quien se vuelva loco. Haré pedazos este lugar hasta que me des lo que quiero. No puedes detenerme ahora. Tengo que hacerlo solo. Me quemaré vivo en la Casa de Oro y Huesos.
Poco más de un año tuvo que pasar para volver a reunirse, y en ese periodo, el futuro era un tanto incierto. Rindiendo tributo a su camarada caído, Slipknot salió de gira nuevamente, compartiendo con el mundo su amor y luto por la pérdida de Paul Gray; y fue en ese periodo donde la epifanía llegó. Un personaje tan sólo conocido como El Humano iniciaba su recorrido en la mente de Corey Taylor, y su historia daría pie al trabajo más ambicioso, crudo y de mayor impacto de la agrupación, cercana a alcanzar la mayoría de edad. Con la actividad de Los Nueve limitándose tan sólo a presentaciones en vivo, era necesario soltar a los demonios por otra vía. La Prueba de Fuego se aproxima. De regreso en Iowa, el ahora cuarteto se refugió en Sound Farm Studios, propiedad del ingeniero Matt Sepanic, y guiados en esta ocasión por David Bottrill (Tool, Mudvayne, Placebo, King Crimson), la historia plasmada por Corey Taylor se vería cristalizada en el ambicioso y potente disco doble House of Gold and Bones, cuya primera parte fue lanzada en octubre de 2012, y la segunda estará disponible al momento de leer este artículo. Más que un simple disco, House of Gold and Bones Part 1 funge como una película totalmente auditiva, iniciando con el enérgico doble ataque de “Gone Sovereign/Absolute Zero”, transitando por la melancolía de “Tired” y “Taciturn”, para retomar la brutalidad con “RU486” y “Last Of The Real”, can28
ED 03 AÑO 1 • Abril 2013
ción que marca el fin de la primera mitad del viaje del Humano y su enfrentamiento contra Black John y su legión, The Numbers, así como la inminente presencia de Allen, álter ego o gemelo malvado del protagonista, a quien buscará enloquecer y quebrantar sin importar las consecuencias. El final de la historia es revelado en House of Gold and Bones Part 2, y en lo personal, aún persisten muchas dudas que expondré a continuación, pese a sonar como el trillado narrador de alguna serie de televisión. ¿Cuál es el objetivo de The Numbers? ¿De dónde proviene Allen y cuáles son sus verdaderas intenciones? ¿Cuáles serán las consecuencias de La Conflagración?
En Pie de Guerra
Musicalmente, la segunda parte evoca una fuerte sensación de oscuridad y resolución con guiños a lo mostrado al inicio de la historia, con giros insospechados y que al final, logran cerrar con broche de oro lo que es el mejor momento de la carrera de Stone Sour. Desde la épica entrada con “Red City”, pasando por la energía de “Do Me a Favor”, y cerrando con “The Conflagration” y el track homónimo de esta entrega, el final del trayecto queda abierto a interpretaciones clavadas, pero que al final derivan en algo simple: El momento de la gran decisión. La gran encrucijada que inevitablemente todos encontraremos durante nuestras vidas, y que nos llevarán a la gloria o a la perdición. Hablando con franqueza, al momento de escribir este artículo, no había tenido la oportunidad de escuchar todo el material de principio a fin. Pero expreso, sin temor a equivocarme, que este álbum doble representa un parteaguas en la música contemporánea, no sólo en lo que a rock y metal representa; pues evoca una vibra de universalidad con la que todos podemos relacionarnos, dando a la historia nuestro propio significado personal. De esta forma doy fe de que Stone Sour ha logrado algo que muy pocos artistas actuales podrán alcanzar: Trascender y formar parte de las leyendas perennes, esos reverenciados pioneros que jamás desaparecerán, ya sea que estés de acuerdo o no. Ya es tarde. No podrán detenerlos ahora.◆
*Michael Stephen Portnoy nació un 20 de abril de 1967. Yo soy del ‘86.
ED 03 AÑO 1 • Abril 2013
29
Letras Vagas
Por: Beto Adams
domingo tiene una misión, pero para un borracho o para un hombre extremadamente fuera de la cultura organizada cumplir cualquier misión, se vuelve una carga tan imposible como su vida misma. Domingo tiene que colocar la lápida de su madre recientemente fallecida, pero la lápida viaja en la cajuela de un viejo auto modelo shadow golpeándose con la ironía, la despreocupación y el luto que carga Domingo. La realidad para Domingo es insoportable puesto que las mujeres que ha amado, están muertas. Ganadora del premio Grijalbo de Novela “Mis Mujeres Muertas” de Guillermo Fadanelli combina entre sus tramas varios estratos sociales para así ejercer una crítica mordaz a una ciudad que conoce muy bien, al igual que sus moradores, cuya calidad moral queda a la altura del piso, si no es que todavía en un nivel un poco más abajo, el de las coladeras, desde donde se asoman las ratas en busca de su oportunidad.
30
ED 03 AÑO 1 • Abril 2013
Todo esto bajo la visión de un personaje que vive abrumado por la existencia y tratando de llevar una vida anónima, modesta, moderadamente alcoholizada y destilando en sus pensamientos un manual de filosofía doméstica sin grandes ambiciones. Sus dos mujeres compartían nombre, Sara Mancini, su madre y Sara K, su esposa. Huérfano y viudo en pocos días Domingo deambula sin demasiadas ataduras y con un morral repleto de perplejidad y resignación. Y un universo doméstico atestado de botellas vacías, tan vacías como el espacio hueco que dejó la muerte de su esposa, con la que platica sin cesar retomando conversaciones inconclusas. Una vida de sopor solamente interrumpida por la curiosidad que despierta en su joven vecina, quien despertará un deseo sexual adormilado fantaseando que en ella, la vecina, reencarna su difunta esposa.
Mis mujeres muertas también es una punzante disquisición sobre el hábito de beber cotidianamente. El de aquellos que deciden que la embriaguez es el filtro idóneo para observar el mundo. Siendo Fadanelli un habitual y consumado cliente de varias cantinas de la Ciudad de México, vierte en esta novela los conocimientos sobre sí mismo y sobre la tan particular especie que son los bebedores de cantina, quienes acostumbran a pasar horas y horas frente a una sucesión de tragos, trasiego de meseros y otros clientes tan borrachos como ellos. Finalmente, las buenas lecturas iluminan más aspectos de la personalidad del lector, cuando se lee con profundidad, que de los diversos universos descritos en los relatos. Mis mujeres muertas cuenta una historia, pero en ella nos vemos reflejados todos de algún modo u otro. Cuando la lean sabrán a qué me refiero.◆
ED 03 AÑO 1 • Abril 2013
31
Por: Marco A. Reyes
Cada vez más, al echar un vistazo al interior del Foro Sol en un día del festival, podríamos imaginar la ciudad vaciándose de jóvenes y a todos ellos viniendo a congregarse alrededor de los escenarios instalados en este recinto. Como cada año, el festival se ha hecho un poco más grande que el anterior: un poco más grande en el número de actos que presenta, un poco más grande en la cantidad de personas que convoca, un poco más grande la presencia mediática y por supuesto, un poco más grandes los precios. El Vive (porque no hay que decir su nombre completo para que cualquier persona sepa a lo qué nos referimos) comienza a percibirse mucho antes de llegar al foro, basta con subir al metro en la estación de su preferencia y sin duda se encontrará usted con un puñado de sujetos que evidentemente comparten destino. Si la vestimenta no los delata, lo hará la plática ruidosa que transpira emoción o los boletos de colores asomándose del bolsillo y al continuar el viaje comprobaremos que, efectivamente, trasbordan a la línea café y al llegar a la estación Ciudad Deportiva, se unen a la marea de gente que cual peregrinación religiosa caminan para ingresar al foro.
viernes
el mediodía del viernes 15 el festival comenzaba fuerte, a pesar de que el clima frío y la llovizna no encajaban con la imagen mental que el que estas líneas escribe se ha formado del Vive, ahí estaban Los Estrambóticos en el escenario principal para recordármelo: el ska, el slam, los gritos, la alfombra trastocada en trampolín que eleva a las chicas, “soñar contigo”, “la herida”, “la cerveza y el dolor”. Y para hacernos sentir de vuelta en 2001 el cierre intenso con “Peter Punk”. Más tarde en la carpa Danup, tuve la oportunidad de escuchar por primera vez en directo a Los Punsetes, ese conjunto español que combina las letras ingeniosas y provocativas que ya quisieran muchas bandas de punk, con ritmos mas bien melódicos y poperos. La vocalista, fiel a su costumbre, permaneció lo mas quieta posible durante el breve tiempo que duro la presentación, en la que presentaron temas como “dinero”, “corte limpio”, “maricas” y “tus amigos” para concluir con un conciso y, quiero pensar, emocionado “Viva México”. Terminando Los Punsetes hay que correr al escenario principal para alcanzar a escuchar los últimos temas de Los Amigos Invisibles e ir calentando piernas y garganta para lo que viene, una de las bandas favoritas del Vive Latino, en el que se 32
ED 03 AÑO 1 • Abril 2013
han presentado ya seis ocasiones: Los Auténticos Decadentes. Sin perder tiempo entre canciones y con un setlist demoledor, en el que no hubo una sola pieza que no fuera coreada y ovacionada por la concurrencia, los decadentes hicieron vibrar el piso del foro como no se había sentido en todo el día. La siguiente banda en presentarse en este escenario se convirtió en todo un fenómeno en México con solo un EP, el Donde los ponys pastan, lanzado allá por el año 2004 y el LP Atemahawke de 2007. Porter, que se había separado en 2008, regreso al escenario en este Vive Latino donde interpretó una canción nueva, mas todos los éxitos de su breve carrera concluyendo su presentación con esa canción, la primera, la más coreada, llena de recuerdos y nostalgia: “Espiral”.
Live On ROKKERS session 2
Después de Porter y tras un breve retraso, comenzó la actuación de Yeah Yeah Yeahs, la banda más esperada del día, que comenzó el número con “Cheated Hearts” para continuar con un par de temas de lo que será su nueva producción y luego satisfacer al público con “Heads will roll”, “Gold Lion”, “Zero” y “Pin”. El cierre fue espectacular, primero con el himno de los Yeahs, “Maps” y finalmente “Date with the Night” que de nuevo puso a gritar y a vibrar al Foro Sol por completo. sábado
El clima el sábado comenzó, al igual que el viernes, húmedo y frío, pero a mediados de la presentación de uno de esos grupos que ya son de casa en el Vive: División Minúscula, el sol apareció por primera vez. La banda interpretó canciones de toda su carrera, aunque las mejor recibidas fueron las del disco que los saco del underground y los puso a sonar en la radio, el “Defecto Perfecto”. Ya con el sol en el cielo y en un escenario colocado en una cancha de football, la española Mala Rodríguez apareció de minifalda y gorra beisbolera, su interacción con el público y su carisma garantizaron una presentación energética que se sintió breve pero satisfactoria. Este día concluyo con los principales headliners del cartel de este año, tan esperados que no faltaba el que compro una entrada al festival solo para escucharlos a ellos, Blur. Los británicos cumplieron, con una presentación en la que se les notaba alegres, tocando canciones que todos cantaron y a unos cuantos pusieron a llorar, “popscene”, “girls & boys”, “tracy jacks”, “beetlebum” y el indiscutible clímax de la noche “tender”. El concierto fue largo, encore incluido y ese día abandonamos el foro agradecidos, cansados y con la expectativa de un día más de Vive Latino.
domingo
El programa del domingo prometía hacer honor al nombre del festival, y en el escenario principal incluía a varias bandas de esas que combinan el rock con los ritmos tradicionales latinoamericanos. En uno de los escenarios más pequeños Twin Tones hizo su debut en Vive Latino, esta banda que interpreta rock instrumental con influencias y estética western, es muy reconocida y querida en el circuito underground de la ciudad de México, en donde varios de sus temas son muy reconocidos y en esta ocasión pusieron a bailar y saltar a la gente que se congregó para escucharlos. Una de las propuestas no tan conocidas pero que hacen un gran papel. ED 03 AÑO 1 • Abril 2013
33
Live On ROKKERS session 2
Panteón rococó celebró en este festival su 18 aniversario, ataviados en amarillo y negro y expresando constantemente su agradecimiento al público, por permitirles ser parte del soundtrack de nuestras vidas, nos ponían a todos eufóricos al ritmo de “la carencia”, “toloache pa mi negra”, “la dosis perfecta” y “estrella roja”. Con una despedida en la que expresaban “máximo respeto Vive Latino”, bajaron del escenario, dejándolo a punto y engrasado para los actos siguientes, que ya se sentían como la recta final de este memorable fin de semana. Tras el panteón vino Ska-P, arrancando con “niño soldado” frente a una plancha del Foro Sol atiborrada, en donde los círculos de baile y slam se formaron en segundos, festejando la música y propuesta de una banda con extensa trayectoria y que no olvida su discurso contestatario y de izquierda. “el gato López”, “sexo y religión”, “cannabis” y “mis colegas” fueron algunas de las piezas interpretadas, intercaladas con insultos al papa, al presidente, al sistema capitalista y vivas a la resistencia y la revolución bolivariana. Concluyeron su presentación con “el vals del obrero” frente a miles de personas coreando el grito de “¡Insistimos!”. De los Fabulosos Cadillacs casi todo se ha dicho y posiblemente son una de las bandas más importantes en la historia de la música alternativa latina. Esta vez se presentan como el plato fuerte de este espectáculo, y lo que se espera de ellos son canciones memorables, esas que hemos escuchado cientos de veces, y que para muchos han estado ahí desde la infancia. La espera se hizo larga, la impaciencia se expresaba con chiflidos y mentadas, hasta que finalmente subieron al escenario y comenzaron a despachar éxitos, uno tras otro. Vicentico repitió la jugada de pedir un momento de silencio y oscuridad a la mitad de “Malbicho”, tras apagar las luces y con el ruido al mínimo, se 34
ED 03 AÑO 1 • Abril 2013
obtiene el efecto de comprimir un resorte, que al reanudar la canción a la voz de “a la guerra, a la violencia, a la injusticia y a tu codicia” desató la energía contenida de miles de personas. “Yo no me sentaría en tu mesa” es su sello de despedida, y así fue como termino este rato de felicidad, con esa canción llena de emociones los Cadillacs se despidieron del templete. Concluyó otro año de Vive Latino, que sigue siendo el festival más importante de música en Hispanoamérica, y del que hay que reconocer varias cosas, como la puntualidad en las presentaciones de las bandas, que a diferencia de muchos otros festivales cumplen con lo anunciado en el programa con muy pocas variaciones, la mejor logística con respecto a otros años (no hay que olvidar esas ocasiones en que nos hemos quedado sin agua y cerveza), y la oferta de algunos servicios que no tienen comparación, por ejemplo la salida de camiones RTP a los principales destinos de la ciudad a la hora que el evento concluye (cuantos de nosotros hemos sufrido por el cierre del metro y los precios exorbitantes de los taxis). Hay también elementos que personalmente no considero positivos. La transmisión de comerciales en las pantallas de los entarimados me pareció algo nefasto, y el referirse a los diferentes escenarios con nombres de marcas es algo que encuentro muy difícil. El precio de los boletos continúa aumentando y aunque la calidad del evento haya mejorado, no estoy seguro de que justifique el dinero extra que estamos pagando. A pesar de las quejas, el Vive es ya una especie de ritual que continuaré ejecutando, con la esperanza de que el entusiasmo no se pierda y que la esencia del festival se mantenga viva y atractiva, principalmente para los que sean jóvenes, aun cuando nosotros nos hagamos viejos.◆
Live On ROKKERS session 2
to Texto y fo
s: Mayte
Martínez
como cada año durante la semana santa, la ciudad de Zacatecas se llena de música y actividades culturales para el deleite de los turistas y los habitantes quienes ya están acostumbrados a vivir unas vacaciones llenas de buenos eventos en su mayoría gratuitos. Este año el festival duró dos semanas, del 23 de marzo al 6 de abril, Rokkers Magazine estuvo presente durante la primera semana del mismo en la que disfrutamos de mucha buena música. Empezando con el Foro del Rock ubicado en el parque Enrique Estrada, un foro en el que se le dio un espacio a talentosas bandas de rock de la región, éste fue inaugurado por Manchester Suitt banda zacatecana de Rock Alternativo integrada por Benjamín Pérez (Voz), Diego Ramírez (Batería), Carlos Mascareño (sintetizador) y Luis Rendón (bajo) quienes prendieron a los asistentes con canciones como “Toxinas de amor” y “Silencio”. Inuay otra banda oriunda de Zacatecas integrada por Edwin García (Voz), Luis Ramos (Guitarra), Julio García (Bajo) y Sergio García (Batería) también mostraron al público su propuesta durante el primer día de actividades del Foro del Rock con canciones como “Mentiras” y “Lo que debemos evitar”. ED 03 AÑO 1 • Abril 2013
35
Live On ROKKERS session 2
En la plaza de Armas, el escenario principal del Festival, tuvimos la fortuna de ver en vivo a una propuesta musical que apenas va llegando a México, ellos son 69 nombres de Colombia, quienes pusieron a cantar y a bailar con canciones como “Enciéndela” y el cover “Por qué te vas” a una plaza de armas más que abarrotada en espera del concierto estelar de esa noche del 25 de marzo; Fobia y Zoé. Tras una larga espera, causada por un retraso del vuelo en el que viajaban, según comentó Leo de Lozzane vocalista de Fobia, el concierto empezó y la gente se prendió como nunca, la más cantada sin duda “Vivo” el momento en que todos cantaban a una sola voz y que hizo que todos olvidaran el cansancio y el hambre que había dejado las espera. Además Fobia presentó ante los miles de asistentes su nuevo sencillo que lleva por título “Dinosaurios” el cual fue recibido de muy buena manera por un público ávido de buena música. Después vendría Zoé quienes eran los más esperados por los miles de asistentes, en el momento en que León Larregui puso un pie en el escenario, la multitud se volvió loca y ovacionaban. Deleitaron al público con sus ya famosas “Vía Láctea” y “Labios Rotos” que fueron coreadas por todos y cada uno de los asistentes a este concierto que sin duda fue el que tuvo mayor aceptación y mayor número de asistentes, pues afuera de la plaza de armas podías encontrar gente a más de una cuadra disfrutando del concierto en las pantallas que transmitían el evento.
36
ED 03 AÑO 1 • Abril 2013
Live On ROKKERS session 2
Llegó el miércoles 27 de marzo y en Zacatecas no se hablaba de otra cosa que no fuera ponerse de acuerdo para ir a ver a Enjambre banda originaria de Fresnillo, Zacatecas muy querida por todos los zacatecanos, puntuales ofrecieron un show lleno de energía y buena música. Con canciones de su material Daltónico pusieron a saltar a los asistentes. “Dulce Soledad” y “Cámara de Faltas” fueron las que más prendieron al público que se entregó por completo a la banda. El jueves 28 de marzo, el grupo Kansas se presentó ante una plaza de armas llena de personas que esperaban recordar viejos tiempos, aunque en su mayoría eran adultos, entre los asistentes también se encontraban muchos jóvenes, quienes a pesar de sólo conocer un par de canciones de la banda, saben de la relevancia y trascendencia de la misma. La más esperada fue “Dust in the wind” la canción que todos los asistentes coreaban al unísono. El último evento en el que estuvo Rokkers presente fue el concierto de Radaid, banda originaria de Guadalajara que se presentó el viernes santo en la Plazuela Goitia frente a un numeroso público que quería escuchar la propuesta de esta agrupación que fusiona los sonidos de la música de diferentes culturas del mundo, con una selección de canciones que logró encantar a los asistentes. Sin duda el Festival Cultural Zacatecas 2013 dejó un muy buen sabor de boca a todos los que tuvimos el honor de presenciarlo, un evento en que la buena música y la belleza de la ciudad se fusionaron para enamorar a propios y extraños.◆ ED 03 AÑO 1 • Abril 2013
37
Kinetópicos
Por: Daniel Torres
Para mí, la película perfecta es como si se desarrollara detrás de tus ojos y tus ojos la proyectasen,de modo que vieras lo que deseabas ver Edwin S. Porter. el cine es una hermosa perversión. Como industria cultural, está inmerso en una dinámica económica; implica capital, ventas, rentabilidad, costos, ganancias, inversiones y pérdidas. Se trata de un arte caro, cuya producción siempre se cierne a la disponibilidad de recursos; las ideas se someten a la tiranía del presupuesto.
38
ED 03 AÑO 1 • Abril 2013
Kinetópicos
En un ejercicio de ocio podríamos imaginar cuántas películas no se realizaron por falta de financiamiento. Muchas historias se han dejado de contar y grandes ideas se han quedado en el tintero porque el dinero no llega, los estudios no se aventuraron a dar un voto de confianza o las empresas no se atrevieron a invertir sus recursos en una osadía fílmica. Sin embargo, la influencia de internet en el mundo del audiovisual es tan grande (para bien y para mal), que hoy en día ofrece una posibilidad para dar rienda suelta a la creatividad cinematográfica: el crowdfunding. En palabras sencillas, es la forma en la que una iniciativa, cultural o ambientalista principalmente, lanza una convocatoria para que aquellos que se identifiquen con ella aporten recursos voluntarios para su financiamiento. El convocante estipula un monto mínimo para las aportaciones y la fecha límite para lograr la cantidad que necesita. A cambio, se compromete a retribuir con artículos firmados, beneficios exclusivos, e incluso menciones en los créditos, la confianza depositada en su proyecto. Sin embargo, ¿esos premios son suficiente motivación para aportar una cantidad, módica o generosa de nuestros ingresos para que una película se realice? No. Puede ser que el nombre aclamado y reconocido de un director que no quiere exponer su obra a los vicios de la comercialización sea suficiente argumento. Alejandro Jodorowsky necesitaba 4 millones de dólares para hacer “La danza de la realidad” y lanzó la convocatoria para reunir el dinero con la ayuda de sus más de 750 mil seguidores en Twitter. Sonaba prometedor, pero monetariamente fue un fracaso: sólo consiguió 40 mil dólares. Sin embargo, la cantidad le sirvió como punto de partida, fue el piso económico necesario para obtener más recursos y comenzar la filmación. Hoy la película está en la fase de posproducción y los nombres de todos aquellos que contribuyeron aparecerán al final del filme.
En el otro extremo están los proyectos de directores jóvenes y sin reflectores que presentan proyectos moralmente motivadores y prospectivamente convincentes. El ejemplo a destacar es el cortometraje documental “Inocente”, dirigido por Sean Fine y Andrea Nix, que logró ganar el Oscar en su categoría en los últimos premios de la Academia. En México, Fondeadora es la plataforma que ya comienza a dar beneficios concretos para la exhibición del cine independiente. A través de ella el Festival Internacional de Cine de la UNAM (FICUNAM) logró costear gran parte del presupuesto necesario para cumplir su labor y ser el encuentro fílmico con las películas más osadas e inaccesibles en México. Historias de éxito abundan. Rob Thomas, director de la serie “Veronica Mars”, pudo reunir más de 4 millones de dólares para su adaptación cinematográfica (debió pasarle la receta a Jodorowsky); Paul Scharader (escritor de “Taxi driver” y “Raging bull”) con “The Canyons” o la animación en stop motion “Anomalisa”, escrita por Charlie Kaufman (“Eternal sunshine of a spotless mind”). El crowdfunding magnifica las posibilidades de un cine genuinamente independiente, le quita en cierta medida el corsé económico para que el arte emerja sin límites que vuelvan estrechas sus posibilidades críticas o estéticas. El cine se vuelve una hermosa paradoja: para lograr que una película sea vista la confianza se deposita a ciegas.◆
Charlie Kaufman ED 03 AÑO 1 • Abril 2013
39
¡La última y nos vamos!
la banda the stone roses visitó México por primera vez desde su formación en 1984 y su reencuentro en 2011. Ofreció un concierto en el Pepsi Center WCT el nueve de abril en el Distrito Federal, días antes de su participación como headliners en el Festival de Coachella Valley 2013 junto a grupos de grueso calibre como Red Hot Chili Peppers y Blur.
“Ian Brown, I wanna be adored” Ilustración digital. Daniel Galindo
40
ED 03 AÑO 1 • Abril 2013